Ostinato - Ostinato

İçinde müzik, bir Ostinato [ostiˈnaːto] (İtalyancadan alınmıştır: inatçı, İngilizceyi Latince'den karşılaştırın: 'obstinate') bir motif veya ifade ısrarla tekrarlar aynı müzikalde ses, sıklıkla aynı sahada. İyi bilinen ostinato bazlı parçalar her ikisini de içerir klasik gibi kompozisyonlar Ravel 's Bolero ve Çanlar Carol, ve popüler gibi şarkılar Donna Summer ve Giorgio Moroder 's "Ben aşkı hissediyorum " (1977), Henry Mancini adlı kişinin teması Peter Gunn (1959) ve Şevk 's "Acı Tatlı Senfoni " (1997).[1][2][3]

Her ikisi de Ostinatos ve Ostinati İngilizce çoğul biçimler olarak kabul edilir, ikincisi sözcüğün İtalyanca'sını yansıtır. etimoloji.

Yinelenen fikir bir ritmik desen, bir melodinin parçası veya tam melodi kendi içinde.[4] Açıkça söylemek gerekirse, ostinati'nin tam olarak tekrar etmesi gerekir, ancak yaygın kullanımda terim, varyasyon ve gelişme bir ostinato hattının değişime uyacak şekilde değiştirilmesi gibi armoniler veya anahtarlar.

Kadans, tonalitenin beşiği olarak kabul edilebilirse, ostinato kalıpları, güçlü ve kendine güvenen büyüdüğü oyun alanı olarak düşünülebilir.

— Edward E. Lewinsky[5]

Claudia Gorbman film müziği bağlamında bir Ostinato dinamik görsel eylemden yoksun sahneleri ilerleten tekrarlanan melodik veya ritmik bir figür olarak.[6]

Ostinati önemli bir rol oynar doğaçlama müzik (rock ve caz), bunlara genellikle riffler veya vampirler. "Çağdaş caz yazarlarının favori tekniği" olan ostinati, genellikle modal ve Latin caz ve geleneksel Afrika müziği dahil olmak üzere Gnawa müziği.[7]

Dönem Ostinato esasen ortaçağ Latince kelimesi ile aynı anlama sahiptir pes, kelime zemin klasik müziğe uygulandığı gibi ve kelime riff çağdaş popüler müzikte.

Klasik müzik

Ostinati 20. yüzyıl müziğinde, Stravinsky'de olduğu gibi saha gruplarını stabilize etmek için kullanılır. Bahar Ayini Giriş ve Bahar Augurs.[4] Ünlü bir ostinato türü. Rossini Crescendo, adını bir Crescendo Kalıcı bir müzik kalıbının altında yatan ve genellikle solo vokal kadenzayla sonuçlanan. Bu tarz başkaları tarafından taklit edildi Bel canto besteciler, özellikle Vincenzo Bellini; ve daha sonra Wagner (saf enstrümantal terimlerle, kapanış vokal kadenzayı atarak).

Uygulanabilir homofonik ve kontrapuntal dokular "tekrarlayan ritmik-harmonik şemalardır", eşlik eden melodiler olarak daha tanıdık veya tamamen ritmiktirler.[8] Tekniğin Debussy'den bestecilere çekiciliği avangart besteciler en azından 1970'lere kadar "... kısmen işlevselliğin sanal olarak terk edilmesiyle yaratılan birlik ihtiyacında yatmaktadır. akor ilerlemeleri cümleleri şekillendirmek ve tonlamayı tanımlamak ".[8] Benzer şekilde modal müzik, "... amansız, tekrarlayan karakter modal merkezin kurulmasına ve onaylanmasına yardımcı olur".[7] Popülerlikleri, kullanım çeşitliliğinin yanı sıra kolaylıkları ile de haklı gösterilebilir, ancak, "... ostinato mantıklı bir şekilde kullanılmalıdır, çünkü aşırı kullanımı hızla monotonluğa yol açabilir".[7]

Ortaçağa ait

Ostinato desenleri, Orta Çağ'dan itibaren Avrupa müziğinde var olmuştur. Ünlü İngilizcede kanon "Sümer İçmendir ", ana vokal hatları bir ostinato paterni ile desteklenir. pes:

Daha sonra orta çağda, Guillaume Dufay 15. yüzyıldan kalma şanson Resvelons Nous benzer şekilde oluşturulmuş bir ostinato desenine sahiptir, ancak bu sefer 5 çubuk uzunluğundadır. Bunun üzerinde, ana melodik çizgi serbestçe hareket eder, cümle uzunluklarını değiştirir ve "bir dereceye kadar alt iki seste kanonun tekrar eden düzeni tarafından önceden belirlenir".[9]

Dufay Resvelons nous

Yer bas: Geç Rönesans ve Barok

Zemin bas veya Basso ostinato (inatçı bas) bir tür varyasyon formu içinde bir bas hattı veya harmonik desen (görmek Chaconne; ayrıca yaygın Elizabeth İngiltere gibi Grounde) varyasyonların altında bir parçanın temeli olarak tekrar edilir.[10] Aaron Copland[11] basso ostinato'yu varyasyon formlarından "... tanıması en kolay" olarak tanımlar ... uzun bir cümle - ya eşlik eden bir figür ya da gerçek bir melodi - bas kısmında tekrar tekrar tekrarlanırken, üst parçalar normal şekilde [değişiklikle] ilerler ". Ancak, "müzikal bir formdan daha doğru bir müzik aleti olarak adlandırılabilir" diye uyarıyor.

Geç Rönesans dönemine ait çarpıcı bir ostinato enstrümantal eseri, "Çanlar" dır. bakireler tarafından William Byrd. Burada ostinato (veya 'zemin') sadece iki notadan oluşur:

William Byrd, Çanlar
William Byrd, Çanlar

İtalya'da on yedinci yüzyılda, Claudio Monteverdi operalarında ve kutsal eserlerinde ostinato desenlerini kullanarak birçok eser besteledi. Bunlardan biri, Mezmur 122'nin dört notalı bir "söndürülemez enerji ostinatosu" nu çukurlaştıran görkemli bir ayarı olan "Laetatus sum" un 1650 versiyonuydu.[12] hem seslere hem de enstrümanlara karşı:

Monteverdi Laetatus toplamı (1650) Zemin bas

Aynı yüzyılın sonlarında, Henry Purcell zemin bas kalıplarını ustaca konuşlandırmasıyla ünlendi. En ünlü ostinatosu alçalan kromatik "Ben toprağa gömüldüğümde" aryasının temelini oluşturan zemin bas ("Dido'nun Ağıtı ") operasının sonunda Dido ve Aeneas:

Purcell, Dido'nun Lament zemin bas
Purcell, Dido'nun Lament zemin bas

Patoları ifade etmek için alçalan bir kromatik skalanın kullanılması 17. yüzyılın sonunda oldukça yaygınken, Richard Taruskin Purcell'in bu müzikale yeni bir yaklaşım gösterdiğine dikkat çekiyor. kinaye: "Bununla birlikte, tamamen alışılmadık ve karakteristik, ek bir kadans ölçüsünün basmakalıp zemine enterpolasyonudur, uzunluğunu rutin bir dörtten, umutsuz nakaratı ile vokal hattının karşı çıktığı akılda kalıcı beş bara yükseltir (" Beni hatırla! "), belirgin bir asimetri ile konuşlandırılmıştır. Purcell'in belirgin bir şekilde uyumsuz, süspansiyona doymuş uyumuna ek olarak, son ritornello sırasında ek kromatik inişler ve birçok aldatıcı kadansla güçlendirilen bu küçük aryayı unutulmaz derecede dokunaklı bir şekilde gönül yarası."[13] Ayrıca bakınız: Ağıt bas Bununla birlikte, Purcell'in operada kullandığı tek ostinato kalıbı bu değildir. Dido'nun açılış aryası "Ah, Belinda", Purcell'in teknik ustalığının bir başka göstergesidir: vokal çizgisinin cümleleri her zaman dört çubuklu zemin ile çakışmaz:

Dido açılış aryası "Ah! Belinda"

"Purcell'in zemin üzerine besteleri, çalışma şekillerine göre değişir ve tekrar asla bir sınırlama olmaz."[14] Purcell'in enstrümantal müziği de zemin desenlerine sahipti. Özellikle güzel ve karmaşık bir örnek, üç keman ve devamı için Fantasia on a Ground'dur:

Purcell Fantasia'nın 3 parçalı bir zemin

Yukarıdaki modeldeki aralıklar, Barok Dönemi'nin birçok eserinde bulunur. Pachelbel'in Canon ayrıca bas bölümünde benzer bir nota dizisi kullanır:

Pachelbel'in Canon

İki parça J.S.Bach bir ostinato bas kullanımları için özellikle dikkat çekicidir: Haç ondan B minör kütle ve Passacaglia melodik aralıklarla zengin bir zemine sahip olan organ için C minör:

Bach C minör Passacaglia yer bas
Bach C minör Passacaglia yer bas

Bach'ın bu ostinato üzerine inşa ettiği ilk varyasyon, nazikçe senkoplu üst seslerdeki motif:

Lisans C minör Passacaglia Varyasyonu 1
Lisans C minör Passacaglia Varyasyonu 1

Bu karakteristik ritmik model, ikinci varyasyonda devam eder, ancak bazı ilgi çekici harmonik inceliklerle, özellikle de beklenmedik bir akorun ilgili bir anahtarın geçici bir imasını yarattığı ikinci çubukta devam eder:

Lisans C minör Passacaglia Varyasyon 2
Lisans C minör Passacaglia Varyasyon 2

Dönemin diğer Passacaglias'larında olduğu gibi, ostinato sadece basla sınırlı değildir, aynı zamanda parçanın en üst kısmına yükselir:

Tiz ostinato ile Bach C minör Passacaglia varyasyonu
Tiz ostinato ile Bach C minor Passacaglia

Tüm parçanın performansı duyulabilir İşte.

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılların sonları

Ostinatos, 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarına ait birçok eserde yer almaktadır. Mozart büyük sahne boyunca ostinato cümlesini kullanır. Figaro'nun Evliliği, kıskanç Kont Almaviva, arkasından komplo kurduğu için Kontes'i, karısını ve kahyası Figaro'yu boş yere suçlamaya çalışırken bir gerilim duygusu iletmek için. Ünlü bir ostinato türü. Rossini Crescendo, adını genellikle solo vokal kadenzayla sonuçlanan kalıcı bir müzik modelinin altında yatan bir kreşendo'ya borçludur.

Enerjik Scherzo'da Beethoven Geç Minör Quartet, Op. 131, "bir çocuk tekerlemesinin tekrarlılığı" ile birlikte armonik olarak durağan bir geçit vardır.[15] birinci ve ikinci kemanlarda oktavlar halinde bir melodiyi destekleyen viyola ve viyolonsel arasında paylaşılan bir ostinato:

Beethoven Op 131 Trio, Scherzo'dan, 69-76 arası çubuklar
Beethoven Op 131 Trio, Scherzo'dan, 69-76 arası çubuklar

Beethoven, bu ilişkiyi birkaç bar sonra viyola ve çellodaki melodi ve kemanlar arasında paylaşılan ostinato ile tersine çevirir:

Beethoven Op 131 Trio, Scherzo'dan, 93-100 arası çubuklar
Beethoven Op 131 Trio, Scherzo'dan, 93-100 arası çubuklar

Hem birinci hem de üçüncü perdeler Wagner son operası Parsifal bir grup Şövalye'nin ormanın derinliklerinden Kâse'nin salonuna ciddiyetle işlediği bir sahneye eşlik eden bir geçit içerir. Bu sahne değişikliğini destekleyen "Dönüşüm müziği", dört zilin yinelenen çalınmasıyla hakimdir:

Wagner, Parsifal Yasası 1, dönüştürme müziği

Brahms her iki finalinde de ostinato kalıpları kullandı Dördüncü Senfoni ve kapanış bölümünde Haydn Tarafından Bir Temanın Varyasyonları:

Brahms Varyasyonları on a Theme by Haydn, son bölüm zemin bas

Yirminci yüzyıl

Debussy Piano Prelude boyunca bir ostinato kalıbı sergiledi "Des pas sur la neige ". Burada, ostinato paterni piyanonun orta sicilinde kalır - asla bir bas olarak kullanılmaz." Ayak sesi ostinato'nun neredeyse aynı notalarda, aynı perde seviyesinde kaldığına dikkat edin ... bu parça bir tüm insanların temel yalnızlığına hitap ediyor, belki de çoğu kez unutulmuştu, ama ostinato gibi, tarihimizin temel bir alt akımını oluşturuyor. "[16]

Yirminci Yüzyılın tüm büyük klasik bestecilerinden, Stravinsky muhtemelen ostinato uygulamasıyla en çok ilişkili olanıdır. Besteci, arkadaşı ve meslektaşı ile sohbet ederken Robert Craft "Müziğiniz her zaman ostinato'nun bir tekrarına sahiptir. Ostinato'nun işlevi nedir?" Stravinsky yanıtladı; "Statiktir - yani kalkınma karşıtıdır; ve bazen gelişmeyle çelişkiye ihtiyacımız var."[17] Stravinsky, ritmik beklentileri doğrulamaktan ziyade şaşırtmak için ostinatos kullanma konusunda özellikle yetenekliydi. İlkinde Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Üç Parça, Stravinsky birbiriyle örtüşen ve asla rastlamak. "Burada (3 + 2 + 2/4) çubuklardan oluşan katı bir desen, kesin olarak yinelenen yirmi üç vuruşlu bir melodinin üzerine yerleştirilir (çubuklar bir çello ostinato ile işaretlenmiştir), böylece değişen ilişkileri öncelikli olarak ön - birleştirme şeması. "[18] "Müzikte akan ritmik akım, bu ilginç mozaik benzeri parçaları birbirine bağlayan şeydir."[19]

Stravinsky'nin son bölümünde daha ince bir metrik çatışma bulunabilir. Mezmurlar Senfonisi. Koro üç defa melodi söylerken, orkestradaki bas enstrümanları buna karşı 4 vuruşlu bir ostinato çalar. "Bu, bir ostinato bas (arp, iki piyano ve timpani) üzerine kurulu bir sarkaç."[20]

Sahra Altı Afrika müziği

Ganalı gyil

Sayaç metrik yapı

Birçok enstrüman Sahra Çölü'nün güneyi ostinato melodilerini çal.[açıklama gerekli ] Bunlar arasında lamelofonlar benzeri mbira, Hem de ksilofonlar gibi Balafon, bikutsi, ve Gyil. Ostinato figürleri ayrıca yaylı çalgılar üzerinde çalınır. Kora, Gankoqui çan toplulukları ve perdeli davul toplulukları. Genellikle Afrika ostinatoları şunları içerir: sıradışı veya çapraz vuruşlar, bu metrik yapıyla çelişiyor.[21] Diğer Afrika ostinatoları, her iki ana sesi de çalarak tam çapraz ritimler üretir. vuruş ve çapraz vuruşlar. Aşağıdaki örnekte, bir gyil üçe karşı ikiye çapraz ritmi çalar (Hemiola ). Sol el (alt notalar) iki ana ritmi çalarken, sağ el (üst notalar) üç çapraz vuruş sesi çıkarır.[22]

Ganalı gyil çapraz ritmik ostinato Bu ses hakkındaOyna 

Afrika harmonik ilerlemeleri

Batı Afrika'daki popüler dans grupları ve Kongo bölgesi ostinato çalan gitarlara sahiptir. Afrika gitar parçaları, yerli olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan alınmıştır. mbira yanı sıra yabancı etkiler James Brown -tip korkak riffs. Bununla birlikte, yabancı etkiler, belirgin bir Afrika ostinato duyarlılığı üzerinden yorumlanıyor. Afrika gitar stilleri Kongolu grupların Kübalı "cover" şarkıları yapmasıyla başladı. Küba Guajeo Afrikalı müzisyenlere hem tanıdık hem de egzotik bir niteliğe sahipti. Yavaş yavaş, çeşitli bölgesel gitar stilleri ortaya çıktı, çünkü yerel etkiler bu gitarlarda giderek baskın hale geldi. Afrikalı guajeos.[23]

Moore'un belirttiği gibi, "I - IV - V - IV [akor ilerlemeleri] Afrika müziği için 12 bar blues Kuzey Amerika müziği için ne ise söylenebilir."[24] Bu tür ilerlemeler yüzeysel olarak Batı müziği teorisinin geleneklerini takip ediyor gibi görünüyor. Ancak Afrika popüler müziğinin icracıları bu ilerlemeleri aynı şekilde algılamıyorlar. Tonikten subdominanta hareket eden harmonik ilerlemeler (Avrupa müziğinde bilindikleri gibi), Geleneksel Sahra altı Afrika uyumu yüzlerce yıldır. Ayrıntıları, geleneksel Afrika harmonik ilkelerinin tüm kurallarına uygundur. Gehard Kubik şu sonuca varıyor:

Kongo / Zaire popüler müziğinde öne çıkan C – F – G – F [I – IV – V – IV] armonik döngüsü basitçe tonikten subdominanta, dominant ve tekrar subdominanta (bittiği) bir ilerleme olarak tanımlanamaz. çünkü sanatçının beğenisine göre onlar eşit statüdedirler ve Batı müziğindeki gibi herhangi bir hiyerarşik düzende değildirler - (Kubik 1999).[25]

Afro-Küba guajeo

Guajeo tipik bir Küba ostinato melodisidir ve çoğunlukla senkoplu desenlerde arpejlenmiş akorlardan oluşur. Guajeo, Afrika ve Avrupa ostinatosunun bir melezidir. Guajeo ilk olarak folklorik treslerde eşlik etti. Changüí ve oğul.[26] Dönem Guajeo genellikle bir tres, piyano, keman ailesinin bir enstrümanı veya saksafonlar tarafından çalınan belirli ostinato kalıpları anlamında kullanılır.[27] Guajeo, günümüzün temel bir bileşenidir Salsa, ve Latin caz. Aşağıdaki örnek, temel bir guajeo modelini göstermektedir.

Cut-time ile yazılmış Küba guajeo Bu ses hakkındaOyna 

Guajeo, caz, R&B üzerinde büyük etkisi olan kesintisiz bir Afro-Euro ostinato melezidir. rock 'n' roll ve genel olarak popüler müzik. The Beatles ' "İyi hissediyorum "gitar riffi guajeo gibidir.

Riff

Çeşitli popüler müzik tarzlarında, riff değişen melodiler üzerinde tekrarlanan kısa, rahat bir cümleyi ifade eder. Bir nakarat olarak hizmet edebilir veya melodik figür, genellikle tarafından oynanan ritim bölümü temeli oluşturan enstrümanlar veya solo enstrümanlar veya eşlik müzikal bir kompozisyon.[28] En sık bulunsalar da Rock müzik, Heavy metal müzik, Latince, funk ve caz klasik müzik de bazen basit bir rif üzerine kuruludur. Ravel 's Bolero. Riffler, tenor saksafonun basit, akılda kalıcı bir ritmik figürü çalması kadar basit veya rif tabanlı varyasyonlar kadar karmaşık olabilir. baş düzenlemeler tarafından oynanan Count Basie Orkestrası.

David Brackett (1999) riffleri "kısa melodik ifadeler" olarak tanımlarken, Richard Middleton (1999)[29] bunları "yapısal bir çerçeve oluşturmak için tekrarlanan kısa ritmik, melodik veya armonik figürler" olarak tanımlar. Rikky Rooksby[30] "Bir riff, bir rock şarkısının enerjisinin ve heyecanının çoğuna odaklanan, genellikle gitarda alçaktan perdeleyen kısa, tekrarlanan, akılda kalıcı bir müzikal cümledir."

Cazda ve R&B riffler genellikle daha uzun kompozisyonlar için başlangıç ​​noktası olarak kullanılır. Riff Charlie Parker 's bebop numara "Şimdi zamanı "(1945) dört yıl sonra R&B dans hiti olarak yeniden ortaya çıktı"Hucklebuck "." Hucklebuck "ın dizesi - başka bir riff - Artie Matthews kompozisyonundan" ödünç alındı ​​".Yorgun blues ". Glenn Miller"Moda girdim "daha erken bir yaşamı vardı Kanatlı Manone adlı kullanıcının "Katran Kağıt Stomp". Bütün bu şarkılar kullanıyor on iki çubuk blues riffler ve bu rifflerin çoğu muhtemelen verilen örneklerden önce gelir.[31]

'Riff' veya 'terimlerinin hiçbiriyalamak kullanılır klasik müzik. Bunun yerine, klasik müzik parçalarının temeli olarak kullanılan bireysel müzik cümlelerine ostinatos veya basitçe ifadeler denir. Çağdaş caz yazarları ayrıca riff veya lick benzeri ostinatos kullanıyor modal müzik. Latin caz genellikle guajeo tabanlı riffler kullanır.

Vamp

Funk ve R & B'ye özgü Vamp riff[32] Bu ses hakkındaOyna 

Müzikte bir vampir bir tekrar eden müzikal figür, Bölüm,[32] veya eşlik kullanılan blues, caz, Müjde, ruh, ve müzikal tiyatro.[33] Vampirler de bulunur Kaya Funk, reggae, R&B, pop, ülke ve altmışlar sonrası caz.[32] Vampirler genellikle harmonik olarak seyrektir:[32] Bir vampir, tek bir akordan veya tekrarlanan bir ritimde çalınan bir dizi akordan oluşabilir. Bu terim, 1930'larda ve 1940'larda popüler şarkılar için notalar üzerinde 'Vamp till ready' talimatında sık sık yer aldı ve eşlikçinin müzikal ifadeyi vokalist hazır olana kadar tekrar etmesi gerektiğini gösteriyordu. Vampirler genellikle simetriktir, bağımsızdır ve çeşitliliğe açıktır.[32] Eşdeğeri klasik müzik bir ostinato hip hop ve elektronik müzik döngü ve rock müzikte riff.[32]

Argo terimi vampir Orta İngilizceden gelir vampir (çorap), Eski Fransızcadan avanpie, Modern Fransızca'ya eşdeğer avant-alaca, kelimenin tam anlamıyla ayak öncesi.[32][34]

Pek çok vampir odaklı şarkı yazarı, bir enstrümana özgürce vururken veya dağınık şarkı söylerken bir ruh hali veya duygu uyandırmaya çalışarak yaratıcı sürece başlar. Pek çok tanınmış sanatçı, öncelikle vamp / riff / ostinato tabanlı bir yaklaşımla şarkılar oluşturur. John Lee Fahişe ("Boogie Chillen "," Ev Kirası Boogie "), Bo Diddley ("Hey Bo Diddley ", "Kimi seviyorsun? "), Jimmy Page ("Ramble On ", "Bron Yr Aur "), Dokuz inç çiviler ("Daha yakın "), ve Beck ("Ezik ").

Cazdaki klasik vampir örnekleri arasında "Tunus'ta Bir Gece ", "Beş atın ", "Bir Aşk Yüce ", "Geminin ilk seferi ", ve "Cantaloupe Adası ".[7] Rock örnekleri, "Bozuk para " tarafından Neil Young ve Çılgın At ve "Er ya da geç " tarafından Kralın X.

Caz, füzyon ve Latin caz

İçinde caz, füzyon ve ilgili türlerde, bir arka plan vampiri, bir sanatçıya doğaçlamayı destekleyen harmonik bir çerçeve sağlar. İçinde Latin caz guajeos piyano vampirinin rolünü yerine getirir. Bir caz melodisinin başlangıcındaki bir vamp, ana melodiye sıçrama tahtası görevi görebilir; bir şarkının sonundaki bir vampire genellikle etiket.

Örnekler

"Beş atın "tekrarlanan, senkoplu bir figürle başlar 5
4
hangi piyanist Dave Brubeck şarkı boyunca çalar (hariç Joe Morello solo davul ve orta bölümdeki akorların bir varyasyonu).

Müziği Miles Davis kalıcı dönem (c.1958–1963), az sayıda akor içeren şarkıları doğaçlama yapmaya dayanıyordu. Caz standardı "Ne olmuş yani "Sooooo what?" figüründe düzenli olarak piyano ve trompetin çaldığı iki notalı bir vampir kullanıyor. Caz bilgini Barry Kernfeld bu müziği vamp müzik.[tam alıntı gerekli ]

Örnekler şunları içerir: George Benson 's "Vücut dili "ve" Plum "ve solo" olarak değişir "Breezin ' ".[32] Aşağıdaki şarkılara vampirler hakimdir: John Coltrane, Kenny Burrell, ve Grant Green adlı kullanıcının "Favori şeylerim ", Herbie Hancock 's "Karpuz Adam " ve "Bukalemun ", Wes Montgomery 's "Günbatımında çarpıyorum ", ve Larry Carlton 's "Oda 335 ".[32]

Guajeo olarak bilinen Afro-Küba vamp tarzı, bebop /Latin caz standart "Tunus'ta Bir Gece ". Müzisyene bağlı olarak," Tunus'ta Bir Gece "de yinelenen bir figür, Ostinato, Guajeo, riffveya vampir. Küba-caz melezi, tüm bu terimleri kapsayan disiplinleri kapsar.

İncil, ruh ve korku

İçinde Müjde ve Soul müzik, grup genellikle basit bir ostinatoda vampirlik yapar oluk bir şarkının sonunda, genellikle tek bir akor üzerinden. Soul müziğinde, kaydedilen şarkıların sonu genellikle hızlı gamlar, arpejler ve doğaçlama gibi vokal efektlerin bir görüntüsünü içerir. pasajlar. Kayıtlar için, ses mühendisleri, albümdeki bir sonraki parçaya geçmek için şarkının sonundaki vamp bölümünü kademeli olarak kaldırır. Salsul gibi şarkıcılar Loleatta Holloway şarkıların sonunda ses doğaçlamalarıyla dikkat çekiyor, başka şarkılarda örnekleniyor ve kullanılıyor. Andrae Crouch vampirlerin müjdede kullanımını genişletti, zincir vampirleri tanıttı (birbiri ardına vampir, her biri ilkinden gelen ardışık vampir)[35]

1970'lerin funk müziği genellikle tek bir akora dayalı kısa bir veya iki bar müzikal figürünü alır, biri jazz veya soul müziğe giriş vampiri olarak kabul edilir ve ardından bu vampir tüm şarkının temeli olarak kullanılır ("Funky Davulcu "James Brown, örneğin). Caz, blues ve rock neredeyse her zaman akor ilerlemelerine (değişen akorlar dizisi) dayanır ve değişen armoniyi gerilim oluşturmak ve dinleyicinin ilgisini sürdürmek için kullanır. Bu müzik türlerinin aksine funk perküsyonun ritmik oluğuna, ritim bölümlü enstrümanlara ve genellikle tek bir akorda yer alan derin bir elektrik bas çizgisine dayanmaktadır. "Funkta armoni, çalınan kontrapuntal parçaların birbirine bağlanması olan 'kilitlemeden' genellikle ikinci sırada yer alır. tekrar eden vampirdeki gitar, bas ve davulda. "[32]

Örnekler şunları içerir: Stevie Wonder 's vampir tabanlı "Batıl inanç "[32] ve Küçük Johnny Taylor 's "Yarı Zamanlı Aşk ", iki akorlu bir vampire göre genişletilmiş bir doğaçlama içeriyor.[35]

Müzikal tiyatro

İçinde müzikal tiyatro, bir vampir veya giriş, birkaç Barlar, bir şarkının basılı bir kopyasını başlatan sözler olmadan bir ila sekize kadar müzik.[36] Orkestra, belirsiz uzunluktaki sahne geçişlerine eşlik etmek için, diyalog veya sahne işi sırasında vampir veya diğer eşliği tekrarlayabilir. Skor, bir veya iki çubuk vampir figürü sağlar ve kondüktör tarafından "Vamp to cue" belirtir. Vamp, sahnedeki şarkıcılara müziğin duraklamasına gerek kalmadan şarkıya veya bir sonraki dize için hazırlanmaları için zaman verir. Vampir bölümü bittiğinde müzik bir sonraki bölüme devam ediyor.

Vampir, şarkının bestecisi, yayıncı tarafından istihdam edilen bir kopyacı veya vokalistin aranjörü tarafından yazılabilir.[36] Vampir üç ana amaca hizmet eder: anahtarı sağlar, tempoyu belirler ve duygusal bağlam sağlar.[37] Vampir kadar kısa olabilir zil sesi, acı (başlangıç ​​notasında vurgulu uyumlu bir zil sesi) veya uzun ölçer.[37] sağ salim çıkmak şarkının son kelimesinin düşük vuruşuyla başlayan ve genellikle iki ila dört çubuk uzunluğunda olan geçiş müziğidir, ancak bir sokma kadar kısa veya bir Roxy Rideout kadar uzun olabilir.[38]

Hint klasik müziği

İçinde Hint klasik müziği, sırasında Tabla veya Pakhawaj solo performanslar ve Kathak dans eşliğinde, kavramsal olarak benzer bir melodik kalıp olarak bilinen Lehara (bazen Lehra olarak yazılır)[39] veya Nagma performans boyunca tekrar tekrar oynanır. Bu melodik kalıp, ritmik bir döngüdeki vuruş sayısına ayarlanır (Tala veya Taal) gerçekleştiriliyor ve bir veya birden fazla karışımın bir karışımına dayalı olabilir. Ragas.

Lehara'nın temel fikri, istikrarlı bir melodik çerçeve sağlamak ve ritmik doğaçlamalar için zaman döngüsünü korumaktır. Sadece solist için değil, aynı zamanda izleyicilerin doğaçlamaların yaratıcılığını ve dolayısıyla genel performansın değerini takdir etmeleri için işitsel bir çalışma tezgahı görevi görüyor. Hint Klasik Müziğinde, 'sam' kavramı ('toplam' olarak telaffuz edilir) büyük önem taşır. Sam, herhangi bir ritmik döngünün hedef birleşik vuruşudur (ve neredeyse her zaman ilk vuruştur). İkinci en önemli vuruş, sam'in bir tamamlayıcısı olan Khali'dir. Bu iki önemli vuruşun yanı sıra, herhangi bir taal'da taal'ın khand'larını (bölümlerini) ifade eden başka vurgu vuruşları da vardır. Örneğin. 7 vuruşlu bir ritmik döngü olan 'Roopak' veya 'Rupak' taal 3–2-2'ye bölünmüştür, bu da 1., 4. ve 6. atımların o taaldaki en önemli vuruşlar olduğunu ima eder. Bu nedenle, leharayı Taal'ın bölümlerine göre hizalamak gelenekseldir, ancak zorunlu değildir. Taal'ın bölünmelerini belirleyen vuruşları vurgulamak amacıyla yapılır.

Lehara, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli enstrümanlar üzerinde çalınabilir. Sarangi, uyum, sitar, sarod, flüt ve diğerleri. Lehara'nın oynanması, sayısız kural ve kısıtlamadan nispeten bağımsızdır. Raga SangeetKlasik Hint Müziği geleneğinde desteklenen ve onurlandırılan. Lehara, temel melodi etrafında inşa edilmiş kısa ve ara sıra doğaçlamaların arasına serpiştirilebilir. Gösteri sırasında iki veya daha fazla farklı melodi arasında geçiş yapılmasına da izin verilir. Leharanın en yüksek hassasiyetle oynanması esastır. Laya (Tempo) ve Swara yıllarca uzmanlık eğitimi gerektiren kontrol (Taalim) ve pratik (Riyaaz). Perküsyoncu doğaçlama yaparken veya kontrpuan zor kompozisyonlar çalarken nabzını sabit tutmak zor bir görev olduğu için tanınmış bir Tabla veya Pakhawaj virtüözünün yanında lehara çalmak bir mükemmellik işareti olarak kabul edilir. Çok sayıda bireysel yetenekli enstrümantalist olsa da, tabla / Pakhawaj solo performansı için lehra çalabilen çok az kişi var.[40]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Bufe, Chaz (1994)
  2. ^ Portekizce (2016).Müzik Teorisine Anlaşılır Bir Kılavuz: Rock, Caz ve Blues Müzisyenleri için Teorinin En Yararlı Yönleri, s. 59. ISBN  9781884365003.
  3. ^ Rutter Paul (2010). Müzik Endüstrisi El Kitabı. Londra: Routledge. s. 78. ISBN  9781136725074.
  4. ^ a b Kamien, Roger (1258). Müzik: Bir Takdir, s. 611. ISBN  0-07-284484-1.
  5. ^ Bella Brover-Lubovsky (2008). Antonio Vivaldi'nin müziğinde tonal alan, s. 151. ISBN  0-253-35129-4.
  6. ^ Gorbman, Claudia. "Film Müziği". Film Çalışmaları: Eleştirel Yaklaşımlar. Oxford: Oxford University Press. 2000. s. 43. ISBN  0-19-874280-0
  7. ^ a b c d Rawlins, Robert (2005). Cazoloji: Tüm Müzisyenler için Caz Teorisinin Ansiklopedisi, s. 132–133. ISBN  0-634-08678-2.
  8. ^ a b DeLone Richard (1975). "Yirminci Yüzyıl Müziğinde Tını ve Doku", 20. Yüzyıl Müziğinin Yönleri, s. 123. Wittlich, Gary (ed.). Englewood Kayalıkları, New Jersey: Prentice-Hall. ISBN  0-13-049346-5.
  9. ^ Fallows, D. (1982, s. 89). Dufay. Londra, Dent.
  10. ^ Bartlette, Christopher ve Steven G. Laitz (2010). Tonal Teorisinin Lisansüstü İncelemesi. New York: Oxford University Press, s. 230 ISBN  978-0-19-537698-2
  11. ^ Copland, Aaron ve Rich, Alan (2002). Müzikte Ne Dinlenmeli, s. 117. ISBN  0-451-52867-0.
  12. ^ Stevens, D (1978, s81) Monteverdi: kutsal, Seküler ve Ara sıra Müzik. New Jersey, Associated University Presses.
  13. ^ Taruskin, R. (2010, s. 13 ve) Oxford Batı Müziği Tarihi: Onyedinci ve Onsekizinci yüzyıllarda Müzik. Oxford University Press.
  14. ^ Harris, Ellen T. (1987, s108) Henry Purcell'in Dido ve Aeneas'ı. Oxford, Clarendon Press.
  15. ^ Radcliffe, .P (1965, s.158) Beethoven’ın Yaylı Çalgılar Dörtlüleri. Londra, Hutchinson.
  16. ^ Schmitz, E. R. (1950, s. 145–7) Claude Debussy'nin Piyano Eserleri. New York, Dover.
  17. ^ Stravinsky, I. ve Craft R. (1959, s. 42) Igor Stravinsky ile Sohbetler. Londra, Faber.
  18. ^ Walsh, S. (1988, s57) Stravinsky'nin Müziği. Londra, Routledge.
  19. ^ Vlad, R (1978, s52) Stravinsky. Oxford University Press.
  20. ^ White, E.W. (1979, s. 365) Stravinsky: Besteci ve Eserleri. Londra, Faber.
  21. ^ Peñalosa, David (2010). The Clave Matrix; Afro-Küba Ritmi: İlkeleri ve Afrika Kökenleri s. 22–26, 62. Redway, CA: Bembe Inc. ISBN  1-886502-80-3.
  22. ^ Peñalosa, David (2010). Clave Matrix s. 22.
  23. ^ Roberts, John Storm. Afro-Küba Eve Geliyor: Kongo Müziğinin Doğuşu. Orijinal Müzik kaseti (1986).
  24. ^ Moore, Kevin (2011). Ritmo Oriental'ın 70'lerin İlk Albümü. Ağ. Timba.com. http://www.timba.com/artist_pages/1974-first-lp-of-the-70s
  25. ^ Kubik, Gerhard (1999). Afrika ve Blues. Jackson, MI: Mississippi Üniversitesi Yayınları.
  26. ^ Lapidus, Ben (2008). Küba Müziği ve Dansının Kökenleri; Changüí s. 16–18. Lanham, MA: Korkuluk Basın. ISBN  978-0-8108-6204-3
  27. ^ Mauleón, Rebeca (1993) Piyano ve Topluluk için Salsa Kılavuzu. s. 255. Petaluma, Kaliforniya: Sher Müzik. ISBN  0-9614701-9-4.
  28. ^ Yeni Harvard Müzik Sözlüğü (1986) s. 708. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yayınları.
  29. ^ Middleton, Richard (2002) [1990]. Popüler Müzik Eğitimi. Philadelphia: Açık Üniversite Yayınları. ISBN  0-335-15275-9.
  30. ^ Rooksby Rikky (2002). Riffs: Harika gitar rifleri nasıl oluşturulur ve çalınır. San Francisco: Backbeat Books. sayfa 6–7. ISBN  0-87930-710-2.
  31. ^ Covach, John. Rock Müzikte Form: Bir İlke, s. 71, Stein, Deborah (2005). İlgi Çekici Müzik: Müzik Analizinde Denemeler. New York: Oxford University Press. ISBN  0-19-517010-5.
  32. ^ a b c d e f g h ben j k Marshall, Kurt (2008). Şey! İyi Gitar Oyuncuları Bilmeli, s. 138. ISBN  1-4234-3008-5.
  33. ^ Corozine Vince (2002). Gerçek Dünya İçin Müzik Düzenlemek: Klasik ve Ticari Yönler. Pasifik, MO: Mel Koyu. s. 124. ISBN  0-7866-4961-5. OCLC  50470629.
  34. ^ "Vamp: Tanım, Eş anlamlılar ve Çok Daha Fazlası". Answers.com. Answers Corporation.
  35. ^ a b Jacqueline Cogdell DjeDje, Eddie S. Meadows (1998). California Soul, s. 224. ISBN  0-520-20628-2.
  36. ^ a b Craig, David (1990). Sahnede Şarkı Söylerken, s. 22. ISBN  1-55783-043-6.
  37. ^ a b Craig (1990), s. 23.
  38. ^ Craig (1990), s. 26.
  39. ^ Bakshi, Haresh. 21. Yüzyıl ve Ötesi için 101 Raga-s: Bir Müzik Aşığının Rehberi. ISBN  1412231353.
  40. ^ Bakshi, Haresh. "The GAT: Raaga Yaman ve Yaman Kalyan". Hindistan'ın Sesi.

daha fazla okuma

Dış bağlantılar