Klasik müzik - Classical music - Wikipedia

Bir yaylı çalgılar dörtlüsü halka açık olmak

Klasik müzik dır-dir sanat müziği geleneklerinde üretilmiş veya kökleşmiş Batı kültürü ikisi de dahil ayinle ilgili (dini) ve laik müzik. Daha kesin bir terim de 1750'den 1820'ye kadar olan dönemi ifade etmek için kullanılırken ( Klasik dönem ), bu makale Klasik dönem ve çeşitli diğer dönemleri içeren MS 6. yüzyıl öncesinden günümüze kadar olan geniş zaman dilimini anlatmaktadır.[1] Bu geleneğin temel normları, 1650 ve 1900 yılları arasında kanunlaştırıldı. ortak uygulama dönemi.

Genel Bakış

Avrupa sanat müziği, diğer birçok Avrupalı ​​olmayan klasik müzikten büyük ölçüde farklıdır. popüler müzikal sistemine göre oluşturur personel notasyonu, yaklaşık 11. yüzyıldan beri kullanılmaktadır.[2][3] Katolik rahipler, dünya çapındaki Kilise genelinde ayini standartlaştırmak için modern Avrupa müzik notalarının ilk biçimlerini geliştirdiler. Batılı personel notasyonu besteciler tarafından icracıya göstermek için kullanılır. sahalar ve bir müzik parçası için süreler.[2] Şarkıyı benimseyen en popüler tarzların aksine (Strofik ) bu formun bir biçimi veya bir türevi olan klasik müzik, enstrümantal müziğin son derece sofistike biçimlerinin geliştirilmesiyle dikkat çekmiştir. senfoni, konçerto, füg, sonat ve karışık vokal ve enstrümantal tarzlar gibi opera, kantat, ve kitle.[4] Klasik müzik, geleneksel müzikal özelliklerinin yanı sıra, bin yıldan fazla bir süredir gelişen ve iletişim kuran Kitle gibi formlarla biçimsel ve sosyal geleneğini yeniden amaçlamak konusunda vicdanlıdır.[5]

"Klasik müzik" terimi, 19. yüzyılın başlarına kadar, dönemin tarihini belirgin bir şekilde kutsallaştırmak amacıyla ortaya çıkmadı. Johann Sebastian Bach -e Ludwig van Beethoven altın çağ olarak.[6] Tarafından kaydedilen "klasik müzik" e yapılan en eski referans Oxford ingilizce sözlük yaklaşık 1829'dan.[1][7]

Zaman çizelgesi

Batı sanat müziğinin ana zaman bölümleri aşağıdaki gibidir:

Özellikler

Orta Çağ'dan Avrupa klasik müziğinin çok çeşitli tarzları göz önüne alındığında sade Rahipler tarafından Klasik ve Romantik'e söylendi senfoniler 1700'ler ve 1800'lerden avangart orkestra için atonal 1900'lerden besteler, bu türdeki tüm çalışmalara atfedilebilecek özellikleri listelemek zordur. Bununla birlikte, 13. yüzyılın sonlarından bu yana yazılmış klasik müziğin evrensel bir özelliği,[9][eksik kısa alıntı ] standartlaştırılmış bir hassas sistemin değişmez cihazı mensural notasyon (1600'den sonra modern çubuk gösterimine dönüşen) tüm kompozisyonlar ve doğru performansları için.[10] Bir diğeri, solo enstrümantal eserlerin karmaşık parçalarının yaratılması ve geliştirilmesidir (ör. füg ). İlk senfoniler, Klasik dönem; 18. yüzyılın ortalarından itibaren senfoni topluluğu ve besteler Klasik dönem müziğinin öne çıkan özellikleri oldu.[11]

Karmaşıklık

Klasik repertuar eserleri, kullanımlarında genellikle karmaşıklık sergiler. orkestrasyon, kontrpuan, uyum, müzikal gelişim, ritim, ifade, doku, ve form. En popüler stiller genellikle şarkı formu Klasik müzik, oldukça sofistike enstrümantal müzik formlarının gelişimi ile dikkat çekiyor,[4] gibi konçerto, senfoni ve sonat. Klasik müzik aynı zamanda sofistike vokal / enstrümantal formları kullanmasıyla da dikkat çekiyor. opera.[kaynak belirtilmeli ] Operada vokal solistleri ve korolar, eşlik eden bir orkestra ile sahnelenen dramatik eserler sergiliyor.

Daha uzun enstrümantal eserler genellikle kendi kendine yeten parçalara ayrılır. hareketler, genellikle zıt karakterler veya ruh halleriyle. Örneğin, Klasik dönemde yazılan senfoniler genellikle dört harekete ayrılır:

  1. Allegro'da bir açılış sonat formu,
  2. yavaş hareket,
  3. a menüet veya canlı çalınan bölüm (içinde üçlü metre, gibi 3
    4
    ), ve
  4. son bir Allegro.

Bu hareketler daha sonra daha küçük birimlerden oluşan bir hiyerarşiye bölünebilir: önce bölümler, sonra dönemler, ve sonunda ifadeler.

Verim

Gençlik konser grubu performansta

Yoğun olarak klasik müzik eğitimi almış sanatçıların "klasik eğitim almış" oldukları söyleniyor. Bu eğitim, enstrüman veya ses öğretmenlerinden özel derslerden veya bir Konservatuar, kolej veya üniversite tarafından sunulan resmi bir programın tamamlanmasından gelebilir. Müzik Lisansı veya Müzik Ustası derecesi (profesörlerden bireysel dersleri içerir). Klasik müzikte, "... kapsamlı resmi müzik eğitimi ve öğretimi, genellikle lisansüstü [Master derecesi] düzeyinde" gereklidir.[12]

Klasik müzik repertuarının icrası, deşifre ve topluluk oynamak harmonik ilkeler, güçlü kulak eğitimi (ses perdelerini kulakla düzeltmek ve ayarlamak için), performans alıştırması (örneğin, Barok süsleme) ve belirli bir besteci veya müzik eseri için beklenen üslup / müzikal deyime aşinalık (örneğin, bir Brahms senfonisi veya bir Mozart konçertosu).[kaynak belirtilmeli ]

Avrupa klasik müziğini diğerlerinden ayıran temel özelliği popüler müzik ve Halk Müziği repertuarın yazılma eğiliminde olması müzik notasyonu müzikal bir bölüm oluşturmak veya Puan.[5] Bu skor tipik olarak ritim, perde ve iki veya daha fazla müzisyenin (ister şarkıcı ister enstrümantalist olsun) dahil olduğu durumlarda çeşitli bölümlerin nasıl koordine edildiğini belirler. Müziğin yazılı kalitesi, içlerinde yüksek düzeyde bir karmaşıklık sağlamıştır: fügler örneğin, cesurca ayırt edici melodik çizgilerin dikkat çekici bir evliliğini elde edin. kontrpuan yine de tutarlı bir harmonik mantık.[13] Yazılı notasyon kullanımı aynı zamanda eserlerin bir kaydını da korur ve Klasik müzisyenlerin yüzyıllar öncesinden müzik yapmalarını sağlar.

2000'li yıllarda klasik müzik geleneğinin çoğunu kaybetmiş olsa da müzikal doğaçlama Barok dönemden Romantik döneme kadar, kendi dönemlerinin tarzında doğaçlama yapabilecek sanatçı örnekleri var. Barok çağda, organ sanatçıları doğaçlama yaparlardı prelüdler, oynayan klavye sanatçıları klavsen doğaçlama olurdu akorlar -den figürlü bas basso contino bölümünün bas notalarının altındaki semboller ve hem vokal hem de enstrümantal icracılar doğaçlama yaparlardı müzikal süs eşyaları.[14] Johann Sebastian Bach özellikle karmaşık doğaçlamalarıyla dikkat çekti.[15] Klasik çağda besteci-icracı Wolfgang Amadeus Mozart melodileri farklı tarzlarda doğaçlama yeteneğiyle dikkat çekti.[16] Klasik dönem boyunca, bazı virtüöz solistler doğaçlama yaparlardı. kadenza bir konçerto bölümleri. Romantik dönem boyunca, Ludwig van Beethoven piyanoda doğaçlama yapardı.[17]

Enstrümantasyon ve ses uygulamaları

Şu anda çoğu klasik müzikte kullanılan enstrümanlar büyük ölçüde 19. yüzyılın ortalarından önce (genellikle çok daha erken) icat edilmiş ve 18. ve 19. yüzyıllarda sistematik hale getirilmiştir. Bir içinde bulunan araçlardan oluşurlar. orkestra veya içinde konser grubu diğer birkaç solo enstrümanla birlikte (örneğin, piyano, klavsen, ve organ ). Senfoni orkestrası, dizi, nefesli, pirinç, ve vurmalı enstrüman aileleri. Konser grubu nefesli, pirinç ve perküsyon ailelerinin üyelerinden oluşuyor. Genellikle orkestradan daha fazla çeşit ve sayıda nefesli ve pirinç çalgıya sahiptir ancak yaylı bölümü yoktur. Ancak, birçok konser grubu bir kontrbas. Ses uygulamaları, klasik dönem boyunca tek satırlı monofonik Gregoryen ilahi Orta çağda keşişler tarafından komplekse yapılır, polifonik Aynı anda birden fazla bağımsız vokal melodisi kullanan Rönesans ve sonraki dönemlerin koro çalışmaları.

Tarih

14. yüzyıl İngilizcesinden müzik notasyonu Missal, Mesih'in başını içeren. Katolik rahipler, dünya çapındaki Kilise genelinde ayini standartlaştırmak için modern Avrupa müzik notalarının ilk biçimlerini geliştirdiler.[18]

Klasik müziğin 1900 yılına kadar olan ana zaman bölümleri Erken müzik içeren dönem Ortaçağa ait (500–1400) ve Rönesans (1400–1600) dönemler ve Ortak uygulama dönemi içeren Barok (1600–1750), Klasik (1750–1820) ve Romantik (1810–1910) dönemler. Cari dönem aşağıdakileri kapsar: 20. yüzyıl ve 21. yüzyıldan bugüne kadar ve şunları içerir: Modernist müzikal dönem ve Çağdaş veya Postmodern tarihleri ​​genellikle tartışmalı olan müzik dönemi.

Tarihler genellemeler, dönemler ve dönemler örtüştüğü ve kategoriler biraz keyfi olduğu için, bazı otoritelerin terminolojileri tersine çevirdiği ve barok, klasik ve romantik "dönemleri" içeren ortak bir uygulama "çağına" atıfta bulunduğu noktaya kadar.[19] Örneğin, kullanımı kontrpuan ve füg Barok dönemin (veya dönemin) özelliği olarak kabul edilen, Haydn, Klasik dönemin tipik olarak sınıflandırılan. Genellikle Romantik dönemin kurucusu olarak tanımlanan Beethoven ve Brahms Romantik olarak sınıflandırılan, kontrpuan ve füg de kullandı, ancak müziğinin romantik ve bazen özlem duyduğu nitelikler çağlarını belirliyor.

Önek neo Klasik veya Romantik gibi daha önceki bir dönemin tarzında yazılmış bir 19., 20. veya 21. yüzyıl kompozisyonunu tanımlamak için kullanılır. Stravinsky's Pulcinella örneğin, bir neoklasik kompozisyon, çünkü stilistik olarak Barok döneminin eserlerine benziyor.[açıklama gerekli ]

Kökler

Burgh (2006), Batı klasik müziğinin köklerinin nihayetinde eski Mısır sanat müziğinde yattığını öne sürer. cheironomy ve MÖ 2695'e dayanan eski Mısır orkestrası.[20] Bireysel tonların ve ölçeklerin gelişimi, eski Yunanlılar tarafından yapılmıştır. Aristoksenus ve Pisagor.[21] Pisagor bir ayarlama sistem ve kodlamaya yardımcı oldu müzik notasyonu. Gibi Antik Yunan aletleri Aulos (bir kamış enstrümanı ) ve lir (küçük bir harp ) sonunda bir klasik orkestranın birkaç modern enstrümanına yol açtı.[22] Erken dönemin öncülü, antik müzik düşmeden önce Roma imparatorluğu (MS 476).

Erken periyot

Ortaçağ dönemi

Müzisyen Vielle (ondördüncü yüzyıl Ortaçağa ait el yazması )

Ortaçağ dönemi, Roma'nın düşüşünden yaklaşık 1400'e kadar olan müziği içerir. Tek sesli chant, aynı zamanda plainsong olarak da adlandırılır veya Gregoryen ilahi, yaklaşık 1100 yılına kadar baskın formdu.[23] Katolik rahipler, dünya çapındaki Kilise genelinde ayini standartlaştırmak için modern Avrupa müzik notalarının ilk biçimlerini geliştirdiler.[18][24][25] Polifonik (çok sesli) müzik son zamanlarda monofonik ilahiden geliştirildi Orta Çağlar ve içine Rönesans daha karmaşık seslendirmeler dahil Motetler.

Johannes Ockeghem, Kyrie "Au travail suis" alıntı

Bir dizi Avrupa klasik müzik Enstrümanları Doğu enstrümanlarında kökleri var ortaçağ İslam dünyasından kabul edildi.[26] Örneğin, Arapça Rebab tüm Avrupalıların atasıdır eğik yaylı çalgılar, I dahil ederek lira, rebec ve keman.[27][28]

Ortaçağ müziğini icra etmek için kullanılan enstrümanların çoğu hala var, ancak farklı biçimlerde. Ortaçağ aletleri şunları içeriyordu: flüt, ses kayıt cihazı ve koparılmış telli çalgılar gibi lavta. Ayrıca, eski sürümleri organ ve Vaktini boşa harcamak (veya Vielle ) vardı. Avrupa'da ortaçağ enstrümanları en yaygın olarak tek başına kullanılmıştı, çoğu zaman kendi kendine eşlik eden Uçan göz not veya ara sıra parçalar halinde. En azından 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar, enstrümanların yüksek (yüksek sesli, tiz, dış mekan aletleri) ve bas (daha sessiz, daha samimi enstrümanlar).[29] Esnasında erken ortaçağ dönemi, vokal müziği ayinle ilgili tür, ağırlıklı olarak Gregoryen ilahi, oldu tek sesli, tek bir refakatsiz vokal melodi dizisi kullanarak.[30] Polifonik Birden çok bağımsız vokal melodisi kullanan vokal türleri, yüksek ortaçağ dönemi 13. yüzyılın sonlarında ve 14. yüzyılın başlarında yaygınlaşıyor.

Önemli Ortaçağ bestecileri arasında Bingen'li Hildegard, Guillaume de Machaut, Léonin, Pérotin, Philippe de Vitry, Francesco Landini, ve Johannes Ciconia.

Rönesans dönemi

Rönesans dönemi 1400-1600 yılları arasındaydı. enstrümantasyon, iç içe geçmiş melodik çizgiler ve ilkinin kullanımı bas enstrümanları. Sosyal dans daha yaygın hale geldi, bu nedenle dansa eşlik eden müzikal formlar standartlaşmaya başladı. Bu zamanda, müziğin notasyonu bir Personel ve diğer unsurlar müzik notasyonu şekillenmeye başladı.[31] Bu buluş, kompozisyon bir müzik parçasının aktarma; yazılı müzik olmadan aktarım sözlü idi ve her aktarıldığında değişebilir. Birlikte müzikal puanı bestecinin varlığı olmadan bir müzik eseri icra edilebilirdi.[23] Hareketli tipin icadı matbaa 15. yüzyılda müziğin korunması ve aktarımı üzerinde geniş kapsamlı sonuçları oldu.[32]

Işıklı bir açıklık Chigi kodeksi sahip Kyrie nın-nin Ockeghem 's Missa Ecce ancilla Domini

Birçok enstrüman Rönesans sırasında ortaya çıktı; diğerleri daha önce var olan araçların varyasyonları veya iyileştirmeleriydi. Bazıları günümüze kadar gelmiştir; diğerleri kayboldu, sadece dönem enstrümanlarında müzik icra etmek için yeniden yaratıldı. Günümüzde olduğu gibi, enstrümanlar pirinç, telli, perküsyon ve nefesli olarak sınıflandırılabilir. Rönesans'taki pirinç enstrümanlar, geleneksel olarak, Loncalar ve dahil ettiler slayt trompet, ahşap dondurma külahı, kapaksız trompet ve çuval. Yaylı çalgılar dahil viyol, rebec, arp benzeri lir, hurdy gurdy, lavta, gitar, Cittern, Bandora, ve orpharion. Tuş takımı dizeleri olan aletler dahil klavsen ve klavsen. Vurmalı çalgılar şunları içerir: üçgen, Yahudi harp, tef çanlar, gümbürtücü ve çeşitli davullar. Nefesli çalgılar arasında çift saz shawm (eski bir üyesi obua aile), kamış boru, gayda, enine flüt, ses kayıt cihazı, Dulcian, ve Crumhorn. Basit boru organları vardı, ancak taşınabilir çeşitleri olmasına rağmen büyük ölçüde kiliselerle sınırlıydı.[33] Baskı, aletlerin tanımlarının ve teknik özelliklerinin standartlaşmasının yanı sıra kullanım talimatlarını da sağladı.[34]

Rönesans'taki vokal müziği, gittikçe daha ayrıntılı hale gelen bir müziğin gelişmesiyle tanınır. polifonik tarzı. Tüm Rönesans dönemi boyunca süregelen başlıca ayin biçimleri kitleler ve motetlerdi; özellikle kutsal müzik bestecileri seküler biçimleri benimsemeye başladıkça, sonlara doğru bazı diğer gelişmelerle birlikte ( madrigal ) kendi tasarımları için. Dönemin sonuna doğru, monodi gibi operanın erken dönem dramatik habercileri, madrigal komedi, ve ara görülmektedir. 1597 civarı, İtalyan besteci Jacopo Peri yazdı Dafne, denecek ilk iş opera bugün. Ayrıca besteledi Euridice, günümüze kadar gelen ilk opera.

Önemli Rönesans bestecileri arasında Josquin des Prez, Giovanni Pierluigi da Palestrina, John Dunstaple, Johannes Ockeghem, Orlande de Lassus, Guillaume Du Fay, Gilles Binchois, Thomas Tallis, William Byrd, Giovanni Gabrieli, Carlo Gesualdo, John Dowland, Jacob Obrecht, Adrian Willaert, Jacques Arcadelt, ve Cipriano de Rore.

Ortak uygulama dönemi

ortak uygulama dönemi tipik olarak ortak uygulamanın oluşumu ve dağılması arasındaki dönem olarak tanımlanır renk uyumu. Terim genellikle Barok, Klasik ve Romantik dönemleri kapsayan yaklaşık iki buçuk asırdır.

Barok dönem

Barok müzik, karmaşık tonların kullanılmasıyla karakterize edilir. kontrpuan ve a kullanımı basso sürekli, sürekli bir bas hattı. Müzik, önceki tüm dönemlerin basit şarkılarına göre daha karmaşık hale geldi.[35] Başlangıcı sonat formu şekillendi canzona daha resmileştirilmiş bir kavram gibi tema ve varyasyonlar. Tonaliteleri büyük ve küçük uyumsuzluğu yönetmek için bir araç olarak ve kromatizm müzikte tam bir şekil aldı.[36]

Barok döneminde, klavye müziği klavsen ve Boru organı giderek daha popüler hale geldi ve yaylı çalgılardan oluşan keman ailesi bugün genel olarak görülen şekli aldı. Sahnelenmiş bir müzikal drama olarak Opera, kendisini daha önceki müzikal ve dramatik biçimlerden ve kantat ve oratoryo daha yaygın hale geldi.[37] Vokalistler ilk kez müziğe ekstra notalar eklemeye başladı.[35]

Çevreleyen teoriler eşit mizaç özellikle akort edilmesi zor klavyeli enstrümanlarda daha geniş bir yelpazede kromatik olasılıklar sağladığından, daha geniş bir uygulamaya konulmaya başlandı. olmasına rağmen J.S. Bach modern bir piyano genel olarak ayarlandığından, eşit mizaç kullanmadı, ortalama ton sistemi O zamanlar, tüm tuşlar arasında modülasyonu müzikal olarak kabul edilebilir kılan çeşitli mizaçlarda ortak olan, onun İyi Temperlenmiş Clavier.[38]

Barok enstrümanlar, önceki dönemlerden bazı enstrümanları (örneğin, hurdy-gurdy ve kaydedici) ve bir dizi yeni enstrümanı (örneğin, obua, fagot, çello, kontrbas ve fortepiano) içeriyordu. Shawm gibi önceki dönemlerden bazı enstrümanlar kullanılmaz hale geldi. Cittern, Rackett ve ahşap kornet. Yaylılar için anahtar Barok enstrümanlar şunları içeriyordu: keman, viyol, viyola, viola d'amore, çello, kontrbas, lavta, teorbo (sık sık oynayan basso sürekli parçalar), mandolin, Barok gitar, harp ve hurdy gurdy. Nefesli rüzgarlar dahil Barok flüt, Barok obua, ses kayıt cihazı ve fagot. Pirinç aletler dahil Cornet, doğal boynuz, Barok trompet, yılan ve trombon. Klavye enstrümanları dahil klavsen, teğet piyano, klavsen, Boru organı ve daha sonra dönemin Fortepiano (piyanonun erken bir versiyonu). Vurmalı çalgılar dahil Timpani, trampet, tef ve kastanyetler.

Barok müzik ile onu izleyen klasik dönem arasındaki en büyük fark, Barok topluluklarda kullanılan enstrüman türlerinin çok daha az standartlaştırılmış olmasıdır. Barok bir topluluk, birkaç farklı klavye enstrümanından birini içerebilir (örneğin, boru org veya klavsen),[39] ek telli akor enstrümanları (örneğin, lavta), yaylı teller, nefesli çalgılar ve pirinç enstrümanlar ve basso sürekliliğini icra eden belirtilmemiş sayıda bas enstrümanı (örneğin, bir çello, kontrbas, viyola, fagot, yılan vb.).

Barok dönemdeki sesli gelişmeler, opera gibi türler opera seria ve opéra comique ve gibi ilgili formlar oratoryolar ve kantatlar.[40][41]

Bu dönemin önemli bestecileri arasında Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, George Frideric Handel, Henry Purcell, Claudio Monteverdi, Barbara Strozzi, Domenico Scarlatti, Georg Philipp Telemann, Arcangelo Corelli, Alessandro Scarlatti, Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, ve Heinrich Schütz.

Klasik dönem

Joseph Haydn (1732–1809) tarafından canlandırılan Thomas Hardy (1791)

"Klasik müzik" terimi, Orta Çağ'dan 2000'lere kadar tüm Batı sanat müziğini kapsasa da, Klasik Dönem, 1750'lerden 1820'lerin başına kadar Batı sanat müziğinin dönemiydi. Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, ve Ludwig van Beethoven.

Klasik dönem, kompozisyon, sunum ve stil normlarının çoğunu oluşturdu ve aynı zamanda piyanonun baskın klavye enstrümanı olduğu zamandı. temel için gerekli kuvvetler orkestra (sonraki yüzyıllarda daha geniş bir enstrüman dizisinin potansiyeli geliştikçe artacak olsa da) biraz standart hale geldi. Oda müziği, 8 ila 10 sanatçıdan oluşan toplulukları içerecek şekilde büyüdü. serenatlar. Opera İtalya, Fransa ve Almanca konuşulan topraklarda bölgesel stillerle gelişmeye devam etti. opera buffa, bir tür komik opera, popülaritesi arttı. senfoni müzikal bir form olarak kendine geldi ve konçerto, virtüöz çalma becerisinin sergilenmesi için bir araç olarak geliştirildi. Orkestralar artık bir klavsen (geleneksel olanın bir parçası olan Devamlı Barok tarzında) ve genellikle baş kemancı tarafından yönetiliyordu (şimdi konserci ).[42]

Klasik dönem müzisyenleri, çello, kontrbas, kaydedici, trombon, timpani, fortepiano (modern çağın öncüsü) gibi Barok döneminden birçok enstrümanı kullanmaya devam ettiler. piyano ) ve organ. Bazı Barok enstrümanlar (örneğin teorbo ve raket) kullanılmaz hale gelirken, birçok Barok enstrüman, Barok keman gibi bugün hala kullanımda olan versiyonlara değiştirildi ( keman ), Barok obua ( obua ) ve normal valfli trompete geçiş yapan Barok trompet. Klasik çağda orkestrada kullanılan yaylı çalgılar ve oda müziği gibi yaylı dörtlüler oluşturan dört araç olarak standartlaştırılmıştır. dize bölümü of orkestra: keman, viyola, çello ve kontrbas. Perdeli, eğimli gibi Barok döneminden yaylı çalgılar viyol aşamalı olarak kaldırıldı. Nefesli rüzgarlar dahil beşik klarnet, basset boynuz, Clarinette d'amour, Klasik klarnet, Chalumeau, flüt, obua ve fagot. Klavye enstrümanları dahil klavsen ve Fortepiano. İken klavsen 1750'lerde ve 1760'larda hala basso sürekli eşlikte kullanıldı, yüzyılın sonunda kullanımdan çıktı. Pirinç aletler dahil Buccin, ofikülid (bas için bir yedek yılan öncüsü olan tuba ) ve doğal boynuz.

Nefesli çalgılar Klasik dönemde daha rafine hale geldi. Süre çift ​​kamış gibi aletler obua ve fagot Barok'ta bir şekilde standart hale geldi, klarnet ailesinin tek sazlık kadar yaygın olarak kullanılmadı Mozart orkestra, oda ve konçerto düzenlemelerindeki rolünü genişletti.[43]

Bu dönemin başlıca bestecileri arasında Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Joseph Haydn, Christoph Willibald Gluck, Johann Christian Bach, Luigi Boccherini, Carl Philipp Emanuel Bach, Muzio Clementi, Antonio Salieri, ve Johann Nepomuk Hummel.

Romantik dönem

Romantik dönemin müziği, kabaca 19. yüzyılın ilk on yılından 20. yüzyılın başlarına kadar, genişletilmiş bir melodik çizgiye artan ilginin yanı sıra, paralel olarak ifade edici ve duygusal unsurlarla karakterize edildi. romantizm diğer sanat formlarında. Müzik formları, Klasik dönem formlarından (bunlar kodlanırken bile) kopmaya başladı. gece, Fantasias, ve prelüdler temaların sergilenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kabul edilen fikirlerin göz ardı edildiği veya en aza indirildiği yerlerde yazılıyor.[44] Anahtar imzalarla ilgili gerilimlerin (eski formların kabul edilen normlarına göre) artmasıyla müzik daha kromatik, uyumsuz ve ton olarak daha renkli hale geldi.[45] sanat şarkısı (veya Yalan) bu çağda olgunlaştı, destansı ölçeklerde olduğu gibi opera, nihayetinde aşıldı Richard Wagner 's Halka döngüsü.[46]

19. yüzyılda, besteciler ve müzisyenler soylulardan bağımsız hayatlar inşa edebildiklerinden, müzik kurumları zengin patronların kontrolünden ortaya çıktı. Batı Avrupa'da büyüyen orta sınıfların müziğe olan ilgisinin artması, müziğin öğretilmesi, icrası ve korunması için organizasyonların yaratılmasını teşvik etti. Modern yapısını bu dönemde (kısmen endüstriyel gelişmeler nedeniyle) elde eden piyano metalurji ), enstrümana olan talepleri birçok piyano yapımcısını teşvik eden orta sınıf arasında yaygın olarak popüler hale geldi. Pek çok senfoni orkestrası kuruluşunu bu döneme tarihlemektedir.[45] Bazı müzisyenler ve besteciler günün yıldızlarıydı; bazıları gibi Franz Liszt ve Niccolò Paganini, her iki rolü de yerine getirdi.[47]

Avrupa'nın kültürel fikirleri ve kurumları, dünyanın diğer bölgelerine kolonyal genişlemeyi takip etmeye başladı. Ayrıca, özellikle çağın sonuna doğru, müzikte milliyetçilik (bazı durumlarda, zamanın politik duygularını yansıtır), besteciler olarak Edvard Grieg, Nikolai Rimsky-Korsakov, ve Antonín Dvořák bestelerinde vatanlarının geleneksel müziğini yankıladı.[48]

Dublin Filarmoni Orkestrası

Romantik çağda modern piyano, daha güçlü, kalıcı bir ton ve daha geniş bir aralık ile daha hassas sesli fortepiano devraldı. Orkestrada mevcut Klasik enstrümanlar ve bölümler muhafaza edildi (dize bölümü, ahşap rüzgarlar, pirinç ve perküsyon), ancak bu bölümler tipik olarak daha dolgun ve daha büyük bir ses çıkarmak için genişletildi. Örneğin, bir Barok orkestrasının iki kontrbas çalıcısı olabilirken, bir Romantik orkestrada en fazla on kişi olabilir. "Müzik daha etkileyici hale geldikçe, standart orkestra paleti pek çok Romantik besteci için yeterince zengin değildi." [49]

Özellikle orkestralarda kullanılan enstrüman aileleri büyüdü; Geç romantik ve modernist besteciler tarafından kullanılan çok büyük orkestralarla 20. yüzyılın başlarında zirveye çıkan bir süreç. Daha geniş bir perküsyon enstrümanı dizisi ortaya çıkmaya başladı. Pirinç enstrümanlar daha büyük roller üstlendi, döner valfler daha geniş bir aralıkta nota çalmalarını mümkün kıldı. Orkestranın büyüklüğü (Klasik çağda tipik olarak 40 civarında) 100'ün üzerine çıktı.[45] Gustav Mahler 1906 Senfoni No. 8 örneğin, 150'den fazla enstrümantalist ve 400'den fazla koro ile icra edildi.[50] Yeni nefesli çalgılar eklendi. kontrafagot, Bas klarinet ve pikolo ve dahil olmak üzere yeni vurmalı çalgılar eklendi ksilofonlar, davul çalmak, Celestas (zil benzeri klavye enstrümanı), çanlar, ve üçgenler,[49] büyük orkestra harpları, ve hatta rüzgar makineleri için ses efektleri. Saksafonlar 19. yüzyılın sonlarından itibaren bazı bestelerde ortaya çıktı, genellikle orkestranın ayrılmaz bir parçası olmaktan çok solo bir enstrüman olarak kullanıldı.

Wagner tuba boynuz ailesinin değiştirilmiş bir üyesi olan Richard Wagner döngüsü Der Ring des Nibelungen. Aynı zamanda önemli bir role sahiptir. Anton Bruckner 's Senfoni No. 7, E Majör Richard Strauss'un birkaç geç romantik ve modernist çalışmasında da kullanılmıştır. Béla Bartók, ve diğerleri[51] Kornetler, en azından yüzyılın sonuna kadar, daha az çevik olduğu düşünülen trompetlerin yanı sıra, 19. yüzyıl müziklerinde düzenli olarak ortaya çıktı.

Bu dönemin önde gelen bestecileri arasında Pyotr İlyiç Çaykovski, Frédéric Chopin, Hector Berlioz, Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Johannes Brahms, Edvard Grieg, ve Johann Strauss II. Gustav Mahler ve Richard Strauss müziği hem geç romantik hem de erken modernist unsurları birleştiren geçiş bestecileri olarak kabul edilmektedir.

20. ve 21. yüzyıllar

Modernist dönem

Igor Stravinsky, tarafından Pablo Picasso, üzerinde ortak çalışanlar Pulcinella (1920)

Geniş bir yelpazeyi kapsayan Romantik sonrası tarzlar, modernist klasik müzik geç romantik, izlenimci, dışavurumcu ve neoklasik kompozisyon tarzlarını içerir. Modernizm, birçok bestecinin geleneksel tonalite, melodi, enstrümantasyon ve yapı gibi ortak uygulama döneminin belirli değerlerini reddettiği bir dönemi işaretledi. Bazı müzik tarihçileri, müzikal modernizmi yaklaşık 1890'dan 1930'a uzanan bir dönem olarak görüyor.[52] Diğerleri, modernizmin iki dünya savaşından biri veya diğeriyle sona erdiğini düşünüyor.[53] Yine de diğer yetkililer, modernizmin herhangi bir tarihsel çağla ilişkili olmadığını, aksine "bir" tavır bestecinin; zamanla gelişebilen yaşayan bir yapı ".[54] 20. yüzyılın son üçte birinde gerilemesine rağmen, yüzyılın sonunda, modernizmin fikirlerini ve biçimlerini geliştirmeye devam eden aktif bir besteciler çekirdeği kaldı. Pierre Boulez, Pauline Oliveros, Toru Takemitsu, George Benjamin, Jacob Druckman, Brian Ferneyhough, George Perle, Wolfgang Rihm, Richard Wernick, Richard Wilson, ve Ralph Shapey.[55]

Bu süre zarfında baskın olan iki müzik hareketi, izlenimci 1890 civarında başlayıp ekspresyonist Bu, daha eski müzik kategorilerine meydan okumada ve yeniden yorumlamada çeşitli tepkilerin, müziğin harmonik, melodik, sonik ve ritmik yönlerini düzenlemenin ve yaklaşmanın yeni yollarına götüren yeniliklerin ve yakın estetik dünya görüşlerinde değişikliklerin olduğu bir dönemdi. daha büyük tanımlanabilir dönemle ilişkisi modernizm zamanın sanatlarında. Onunla en çok ilişkilendirilen etkili kelime "yenilik" tir.[56] Başlıca özelliği, "dilsel çoğulculuk "tur, yani tek bir müzik tarzı hiç baskın bir pozisyon üstlendi.[57]

Orkestra, modernist çağın ilk yıllarında büyümeye devam etti ve 20. yüzyılın ilk yirmi yılında zirveye ulaştı. 19. yüzyılda nadiren ortaya çıkan saksafonlar daha yaygın olarak yardımcı enstrümanlar olarak kullanıldı, ancak hiçbir zaman orkestranın çekirdek üyeleri olmadılar. Örneğin bazı çalışmalarda yalnızca öne çıkan solo enstrümanlar olarak görünürken Maurice Ravel orkestrasyonu Mütevazı Mussorgsky 's Bir Sergideki Resimler ve Sergei Rachmaninoff 's Senfonik Danslar saksafon gibi diğer eserler arasında yer almaktadır. Sergei Prokofiev 's Romeo ve Juliet Süitleri 1 ve 2 ve orkestra topluluğunun bir üyesi olarak diğer birçok eser. Ravel'inki gibi bazı bestelerde Bolero orkestranın diğer bölümleri gibi bütün bir bölüm oluşturmak için farklı boyutlarda iki veya daha fazla saksafon kullanılır. öfori birkaç geç kaldı Romantik ve 20. yüzyıl genellikle "tenor tuba" işaretli parçaları çalarak Gustav Holst 's Gezegenler, ve Richard Strauss 's Ein Heldenleben.

20. yüzyılın başlarının önde gelen bestecileri arasında Igor Stravinsky, Claude Debussy, Sergei Rachmaninoff, Sergei Prokofiev, Arnold Schoenberg, Heitor Villa-Lobos, Anton Webern, Alban Berg, Cécile Chaminade, Paul Hindemith, Aram Haçaturyan, George Gershwin, Amy Plajı, Béla Bartók, ve Dmitri Shostakovich 19. yüzyıldan kalma geçiş figürleri olarak sözü edilen Mahler ve Strauss ile birlikte.

Post-modern / çağdaş dönem

Postmodern müzik bazı otoritelere göre 1930 gibi erken bir dönemde başlayan bir müzik dönemidir.[58][59] Özellikleri paylaşıyor postmodernist sanat - yani peşinden gelen ve tepki gösteren sanat modernizm.

Diğer bazı otoriteler, postmodern müziği, 20. yüzyılın sonlarından 21. yüzyılın başlarına kadar 1930'dan çok sonra bestelenen "çağdaş müzik" ile aşağı yukarı bir tutuyor.[60][61] Postmodern / çağdaş çağın çeşitli hareketlerinden bazıları neoromantik, neomedieval, minimalist ve post minimalisttir.

Çağdaş klasik müzik 21. yüzyılın başında, genellikle 1945 sonrası tüm müzikal formları içerdiği düşünülüyordu.[62] Bir nesil sonra, bu terim şimdi tam anlamıyla, hala hayatta olan besteciler tarafından yazılan bugünün müziğini ifade eder; 1970'lerin ortalarında öne çıkan müzik. Farklı varyasyonlarını içerir modernist, postmodern, neoromantik, ve çoğulcu müzik.[63]

Bestecilerin zaman çizelgesi

Giovanni GabrieliTomás Luis de VictoriaWilliam ByrdOrlande de LassusGiovanni Pierluigi da PalestrinaCipriano de RoreThomas TallisNicolas GombertAdrian WillaertPierre de la RueJosquin Des PrezJohannes OckeghemGuillaume Du FayJohn DunstapleFrancesco LandiniGuillaume de MachautPhilippe de VitryAdam de la HalleWalther von der VogelweidePérotinLéoninBernart de VentadornBingen'li Hildegard
Esa-Pekka SalonenLudovico EinaudiKaija SaariahoJohn Adams (besteci)Philip GlassSteve ReichArvo PärtKrzysztof PendereckiToru TakemitsuKarlheinz StockhausenEinojuhani RautavaaraPierre BoulezLuigi NonoGyörgy LigetiIannis XenakisMilton BabbittWitold LutosławskiBenjamin BrittenJohn CageSamuel BarberOlivier MessiaenElliott CarterDmitri ShostakovichAaron CoplandFrancis PoulencPaul HindemithSergei ProkofievAlban BergAnton WebernEdgard VarèsePercy GraingerIgor StravinskyBéla BartókMaurice RavelCharles IvesGustav HolstArnold SchoenbergSergei RachmaninoffRalph Vaughan WilliamsAlexander ScriabinJean SibeliusRichard StraussClaude DebussyFrederick DeliusCarl NielsenGustav MahlerGiacomo PucciniEdward ElgarLeoš JanáčekGabriel FauréNikolai Rimsky-KorsakovEdvard GriegAntonin DvorakPyotr İlyiç ÇaykovskiMütevazı MussorgskyGeorges BizetCamille Saint-SaënsJohannes BrahmsAnton BrucknerGiuseppe VerdiRichard WagnerFranz LisztRobert SchumannFrederic ChopinFelix MendelssohnHector BerliozGaetano DonizettiFranz SchubertGioacchino RossiniCarl Maria von WeberNiccolo PaganiniLudwig van BeethovenWolfgang Amadeus MozartAntonio SalieriJoseph HaydnJohann StamitzChristoph Willibald GluckCarl Philipp Emanuel BachGiovanni Battista PergolesiDomenico ScarlattiJohann Sebastian BachGeorge Frideric HandelJean-Philippe RameauGeorg Philipp TelemannAntonio VivaldiFrançois CouperinAlessandro ScarlattiHenry PurcellArcangelo CorelliJohann PachelbelDieterich BuxtehudeJean-Baptiste LullyGiacomo CarissimiHeinrich SchützGirolamo FrescobaldiClaudio Monteverdi

Klasik müzikte kadınlar

Klasik müzik üzerine müzik ders kitaplarında anlatılan ve eserleri yaygın olarak icra edilen bestecilerin neredeyse tamamı standart konser repertuvarı erkek besteciler olsa da çok sayıda kadın besteci klasik müzik dönemi boyunca. Müzikolog Marcia Citron "[w] hy kadınlar tarafından bestelenen müzik standart 'klasik' repertuar için o kadar marjinal? "[64] Citron "Kadın bestecilerin alınanlardan dışlanmasına yol açan uygulamaları ve tutumları inceliyor"kanon 1800'lerde kadın bestecilerin tipik olarak yazdığını savunuyor. sanat şarkıları küçük resitallerde performans için senfoniler büyük bir salonda bir orkestra ile icra edilmesi amaçlanmıştır, ikinci eserler besteciler için en önemli tür olarak görülmüştür; kadın besteciler pek çok senfoni yazmadıkları için besteci olarak dikkate değer görülmediler.[64] İçinde "...Concise Oxford History of Music, Clara S [c] humann tek biridir [sic ] kadın bestecilerden bahsedildi. "[65] Abbey Philips, "20. yüzyılda beste yapan / çalan kadınların, erkek meslektaşlarından çok daha az ilgi gördüklerini" belirtiyor.[65]

Tarihsel olarak, büyük profesyonel orkestralar Çoğunlukla veya tamamen erkek müzisyenlerden oluşmuştur. En eski vakalardan bazıları profesyonel orkestralarda işe alınan kadınlar pozisyonundaydı harpçı. Viyana Filarmoni örneğin, diğer orkestralardan çok daha sonra, 1997'ye kadar kadınları kalıcı üyeliğe kabul etmedi. Gramofon 2008 yılında.[66] Bir kadını kalıcı bir pozisyona atayan son büyük orkestra, Berlin Filarmoni.[67] Şubat 1996 gibi geç bir tarihte, Viyana Filarmoni'nin ana flütü, Dieter Flury, söyledi Westdeutscher Rundfunk kadınları kabul etmenin "duygusal birliktelikle kumar oynamak olacağını (Duygusal Geschlossenheit) bu organizmanın şu anda sahip olduğu ".[68] Nisan 1996'da, orkestranın basın sekreteri, orkestranın "beklenen yokluklarını telafi ettiğini" yazdı. doğum izni sorun olur.[69]

1997'de Viyana Filarmoni, "ABD turu sırasında protestolarla karşı karşıya" Ulusal Kadın Örgütü ve Müzikte Kadınlar için Uluslararası İttifak. Son olarak, "sosyal açıdan muhafazakar Avusturya'da bile giderek alay konusu olduktan sonra, orkestra üyeleri [28 Şubat 1997'de] ayrılmalarının arifesinde olağanüstü bir toplantıda toplandılar ve Anna Lelkes adlı bir kadını arpçı olarak kabul etmeye karar verdiler. "[70] 2013 itibariyle orkestranın altı kadın üyesi vardır; kemancı Albena Danailova orkestralardan biri oldu konser yöneticileri 2008 yılında, bu pozisyonu elinde tutan ilk kadın.[71] 2012'de kadınlar orkestranın hala sadece% 6'sını oluşturuyordu. VPO başkanı Clemens Hellsberg VPO'nun artık tamamen taranmış kullandığını söyledi kör seçmeler.[72]

2013 yılında, Jones Ana "[m] herhangi bir prestijli orkestranın önemli kadın üyeliği varken, kadınların sayısı erkeklerden fazladır. New York Filarmoni 'ın keman bölümü - ve dahil olmak üzere birkaç ünlü topluluk Ulusal Senfoni Orkestrası, Detroit Senfonisi ve Minnesota Senfonisi kadın kemancılar tarafından yönetilmektedir. " kontrbas, büyük orkestraların pirinç ve perküsyon bölümleri "... hala ağırlıklı olarak erkek".[73] BBC'nin 2014 tarihli bir makalesi, "... 'kör' seçmeler olası bir enstrümantalist, jüri heyetinin cinsiyet veya ırksal önyargı uygulamaması için bir perde arkasında performans sergilediğinde, geleneksel olarak erkek egemen senfoni orkestralarının cinsiyet dengesinin kademeli olarak değiştiğini gördü. "[74]

Diğer müzik gelenekleriyle ilişki

Popüler müzik

Klasik müzik genellikle bestecinin zamanının popüler müziğinden öğeler veya materyaller içerir. Örnekler arasında Brahms'ın kendi kitaplarında öğrenci içme şarkıları kullanması gibi ara sıra müzikler yer alır. Akademik Festival Uvertürü, örneklenen türler Kurt Weill 's Üç Kuruşluk Opera ve cazın 20. yüzyılın başı ve ortası bestecileri üzerindeki etkisi Maurice Ravel, keman ve piyano için sonatındaki "Blues" adlı hareketle örneklenmiştir.[75] Biraz postmodern, minimalist ve postminimalist klasik besteciler popüler müziğe bir borçludurlar.[76][başarısız doğrulama ]

Klasik müziğe dayalı popüler şarkılar da dahil olmak üzere çok sayıda örnek, ters yönde etki göstermektedir. Pachelbel'in Canon 1970'lerden beri konmuştur ve müzikal karşıdan karşıya geçmek klasik müzisyenlerin popüler müzik arenasında başarıya ulaştığı fenomen.[77] İçinde ağır metal, bir dizi baş gitaristler (oynuyor elektro gitar ), dahil olmak üzere Ritchie Blackmore ve Randy Rhoads,[78] çalma tarzlarını Barok veya Klasik dönem enstrümantal müziği üzerine modelledi.[79]

Halk Müziği

Klasik müzik bestecileri sıklıkla Halk Müziği (genellikle klasik olarak eğitilmemiş müzisyenler tarafından, genellikle tamamen sözlü bir gelenekten yaratılan müzik). Bazı besteciler, Dvořák ve Smetana,[80] çalışmalarına milliyetçi bir tat katmak için halk temaları kullanmış, diğerleri ise Bartók halk müziği kökenlerinden bir bütün olarak alınmış belirli temaları kullanmışlardır.[81]

Ticarileştirme

Klasik müziğin belirli temelleri genellikle ticari olarak kullanılır (reklamlarda veya film müziklerinde). Televizyon reklamlarında birkaç bölüm klişe özellikle açılışı Richard Strauss ' Zerdüşt'ü de yay (filmde ünlü oldu 2001: Bir Uzay Macerası ) ve açılış bölümü "O Fortuna " nın-nin Carl Orff 's Carmina Burana; diğer örnekler "İrae ölür "dan Verdi Requiem, Edvard Grieg 's "Dağ Kralı Salonunda "dan Peer Gynt açılış çubukları Beethoven 's Senfoni No. 5, Wagner 's "Valkyrielerin Gezisi "dan Die Walküre, Rimsky-Korsakov 's "Yaban arısının uçuşu "ve alıntılar Aaron Copland 's Rodeo.[kaynak belirtilmeli ] Birkaç eser Animasyonun Altın Çağı aksiyonu klasik müzikle eşleştirdi. Önemli örnekler Walt Disney 's Fantasia, Tom ve Jerry 's Johann Fare, ve Warner Bros. ' Seville Tavşanı ve Opera nedir Doc?

Benzer şekilde, filmler ve televizyon, arıtmayı veya zenginliği ifade etmek için genellikle klasik müziğin standart, klişe alıntılarına geri döner: Bu kategoride en çok duyulan parçalardan bazıları şunlardır: Bach ´s Cello Süit No. 1, Mozart 's Eine kleine Nachtmusik, Vivaldi 's Dört sezon, Mussorgsky 's Bald Mountain'da Gece (Rimsky-Korsakov tarafından yönetildiği gibi) ve Rossini 's "William Tell Uvertür ". Shawn Vancour, 20. yüzyılın başlarında klasik müziğin ticarileştirilmesinin, müzik endüstrisi yetersiz temsil yoluyla.[82]

Eğitim

1990'larda, birkaç araştırma makalesi ve popüler kitap "Mozart etkisi ": Mozart'ın çalışmalarını dinlemenin bir sonucu olarak belirli testlerde gözlemlenen geçici, küçük puan artışı. Yaklaşım, Don Campbell'ın bir kitabında popüler hale getirildi ve şu tarihte yayınlanan bir deneye dayanıyor: Doğa Mozart dinlemenin geçici olarak öğrencilerin IQ 8 ila 9 puan.[83] Teorinin bu popülerleştirilmiş versiyonu, kısa ve öz bir şekilde, New York Times müzik köşe yazarı Alex Ross: "araştırmacılar ... Mozart dinlemenin sizi daha akıllı yaptığını belirlediler."[84] Pazarlanan CD'lerin tanıtımcıların etkiyi uyardığı iddia edildi. Florida, eyalet okullarındaki küçük çocukların her gün klasik müzik dinlemesini zorunlu kılan bir yasayı kabul etti ve 1998'de Georgia valisi, Gürcistan'da doğan her çocuğa klasik müzik kaseti veya CD'si sağlamak için yıllık 105.000 dolar bütçe ayırdı. Mozart etkisi ile ilgili orijinal çalışmaların ortak yazarlarından biri, "Bunun zarar verebileceğini sanmıyorum. Çocukları harika kültürel deneyimlerle tanıştırmaktan yanayım. Ama paranın daha iyi harcanabileceğini düşünüyorum. müzik eğitimi programları. "[85]

1996/97 yılında, okul öncesi nüfusu üzerinde üniversite öğrencileri aracılığıyla bir araştırma çalışması yapılmıştır. Cherry Creek Okul Bölgesi Denver, Colorado, ABD'de. Çalışma, klasik müziği ders çalışmadan önce aktif olarak dinleyen öğrencilerin akademik puanlarının daha yüksek olduğunu gösterdi. Araştırma ayrıca sınavdan önce müzik dinleyen öğrencilerin başarı puanlarının da olumlu yönde yükseldiğini göstermiştir. Dinleyen öğrenciler rock and roll veya Country müziği orta derecede daha düşük puanlara sahipti. Çalışma ayrıca, çalışma süresince klasik müzik kullanan öğrencilerin akademik performanslarında önemli bir sıçrama yaşadıklarını; diğer müzik türlerini dinleyenler ise akademik puanları önemli ölçüde düşürmüştür. Araştırma, Cherry Creek Okul Bölgesi'ndeki birkaç okulda gerçekleştirildi ve Colorado Üniversitesi.[kaynak belirtilmeli ] Bu çalışma, son zamanlarda yapılan birkaç çalışmayı yansıtmaktadır (örneğin, Omaha'daki Nebraska Üniversitesi'nden Mike Manthei ve Steve N. Kelly; Donald A. Hodges ve Debra S. O'Connell[86] of Greensboro'daki Kuzey Karolina Üniversitesi ) ve diğerleri.[tam alıntı gerekli ]

Ayrıca bakınız

Ülkeye özgü:

Referanslar

  1. ^ a b Kennedy ve Kennedy 2013, "Klasik".
  2. ^ a b Bent, Ian D. (2019). "Müzik notasyonu". Alındı 23 Mayıs 2019.
  3. ^ Harvard Müzik Sözlüğü (2. baskı, 1972): "Neume", Personel
  4. ^ a b Johnson 2002, s. 63
  5. ^ a b Ezra LaFleur. "Klasik Müzik Nedir? Bir Aile Benzerliği".
  6. ^ Rushton, Julian, Klasik müzik, (Londra, 1994), 10
  7. ^ "klasik, a." Oxford İngilizce Sözlüğü. 2007. Alındı 10 Mayıs, 2007. 1829 V. Novello Günlüğü 26 Temmuz, V. Novello ve M. Novello Mozart Hac (1955) 181 Klasik müziği doğru ve mantıklı bir şekilde icra etmek istediğimde her Pazar gelmem gereken yer burasıdır.
  8. ^ Ralph Thomas Daniel (2017). "Batı Müziği". britanika Ansiklopedisi. Alındı 4 Kasım 2020.
  9. ^ Kennedy 2006, s. 178.
  10. ^ Willi Apel (1961). "Polifonik müziğin notasyonu, 900–1600". Cambridge, Massachusetts: Amerika Orta Çağ Akademisi. Alındı 20 Mayıs, 2019.
  11. ^ Laurence Elliot Libin. "Senfoni, müzik". Encyclopædia Britannica. Alındı 20 Mayıs, 2019.
  12. ^ "İş Rehberi - Klasik Müzisyen". Inputyouth.co.uk. Alındı 27 Kasım 2015.
  13. ^ Knud Jeppesen: "Bach'ın müziği ideal olarak armonik bir arka plandan büyüyor ve buna karşı sesler genellikle nefes kesici olan cesur bağımsızlıkla gelişiyor." Den alıntıdır Katz 1946
  14. ^ Gabriel Solis, Bruno Nettl. Müzikal Doğaçlama: Sanat, Eğitim ve Toplum. Illinois Üniversitesi Yayınları, 2009. s. 150
  15. ^ "Barok Doğaçlama Üzerine". Community.middlebury.edu. Alındı 27 Kasım 2015.
  16. ^ David Grayson. Mozart: Piano Concertos Nos. 20 and 21. Cambridge University Press, 1998. p. 95
  17. ^ Tilman Skowronek. Beethoven the Pianist. Cambridge University Press, 2010. s. 160
  18. ^ a b Hall, Neitz, and Battani 2003, s. 99.
  19. ^ Vladimir J. Konečni (2009). "Mode and tempo in Western classical music of the common-practice era". Ampirik Müzikoloji İncelemesi. 4 (1). hdl:1811/36604.
  20. ^ Burgh, Theodore W. (2006). Listening to Artifacts: Music Culture in Ancient Israel/Palestine. T. & T. Clark Ltd. ISBN  978-0-567-02552-4.
  21. ^ Grout (1973), s. 28
  22. ^ Grout & Palisca 1988, s.[sayfa gerekli ].
  23. ^ a b Grout (1973), s. 75–76
  24. ^ Blanchard, Bonnie; Blanchard Acree, Cynthia (2009). Making Music and Having a Blast!: A Guide for All Music Students. Indiana University Press. s. 173. ISBN  978-0-253-00335-5.
  25. ^ Guides, Rough (May 3, 2010). Klasik Müzik için Kaba Kılavuz. Kaba Kılavuzlar İngiltere. ISBN  978-1-84836-677-0. Alındı Haziran 21, 2018 - Google Kitaplar aracılığıyla.
  26. ^ Sachs, Curt (1940), Müzik Aletleri TarihiDover Yayınları, s. 260, ISBN  978-0-486-45265-4
  27. ^ "rabab (musical instrument) – Encyclopædia Britannica". Britannica.com. Alındı 17 Ağustos 2013.
  28. ^ Encyclopædia Britannica (2009), lira, Encyclopædia Britannica Online, alındı 20 Şubat 2009
  29. ^ Bowles 1954, 119 et passim.
  30. ^ Hoppin (1978) p. 57[eksik kısa alıntı ]
  31. ^ Grout (1973), s. 61
  32. ^ Grout (1973), pp. 175–76
  33. ^ Grout (1973), s. 72–74
  34. ^ Grout (1973), s. 222–225
  35. ^ a b Kirgiss, Crystal (2004). Klasik müzik. Black Rabbit Books. s. 6. ISBN  978-1-58340-674-8.
  36. ^ Grout (1973), pp. 300–32
  37. ^ Grout (1973), pp. 341–55
  38. ^ Grout (1973), s. 378
  39. ^ "Baroque orchestral music". BBC. Alındı 6 Haziran 2019.
  40. ^ "Cantata". Encyclopædia Britannica. Alındı 4 Kasım 2017.
  41. ^ "Oratoryo". Encyclopædia Britannica. Alındı 4 Kasım 2017.
  42. ^ Grout (1973), s. 463
  43. ^ Ward Kingdon, Martha (April 1, 1947). "Mozart and the clarinet". Müzik ve Mektuplar. XXVIII (2): 126–153. doi:10.1093/ml/XXVIII.2.126. Alındı 5 Kasım 2017.
  44. ^ Swafford, s. 200
  45. ^ a b c Swafford, s. 201
  46. ^ Grout (1973), pp. 595–612
  47. ^ Grout (1973), s. 543
  48. ^ Grout (1973), pp. 634, 641–42
  49. ^ a b "Romantic music: a beginner's guide – Music Periods". Klasik FM. Alındı 27 Kasım 2015.
  50. ^ Pitcher, John (January 2013). "Nashville Symphony". Amerikan Kayıt Rehberi. 76 (1): 8–10 – via EBSCOhost.
  51. ^ "Wagner Tuba". Wagner Tuba. Alındı 4 Haziran 2014.
  52. ^ Károlyi 1994, 135; Meyer 1994, 331–332
  53. ^ Albright 2004, 13.
  54. ^ McHard 2008, 14.
  55. ^ Botstein 2001, §9.
  56. ^ Metzer 2009, 3.
  57. ^ Morgan 1984, 443.
  58. ^ Károlyi 1994, 135
  59. ^ Meyer 1994, 331–32
  60. ^ Sullivan 1995, s. 217.
  61. ^ Sakal ve Gloag 2005, 142.
  62. ^ "Contemporary" in Du Noyer 2003, s. 272
  63. ^ Leon Botstein, "Modernism", §9: The Late 20th Century, Grove Müzik (abonelik erişimi).
  64. ^ a b Citron, Marcia J. (1993). Cinsiyet ve Müzikal Kanon. KUPA Arşivi. ISBN  9780521392921..[sayfa gerekli ]
  65. ^ a b Abbey Philips (September 1, 2011). "Müzikte kadınların tarihi ve toplumsal cinsiyet rolleri". Rvanews.com. Alındı 27 Kasım 2015.
  66. ^ "Dünyanın en büyük orkestraları". gramophone.co.uk. Ekim 24, 2012. Alındı 29 Nisan 2013.
  67. ^ James R. Oestreich, "Işıklarda Berlin: Kadın Sorusu" Sanat Beat New York Times, 16 Kasım 2007
  68. ^ Westdeutscher Rundfunk Radio 5, "Musikalische Misogynie", February 13, 1996, Regina Himmelbauer tarafından yazılmıştır Arşivlendi December 22, 2019, at the Wayback Makinesi; çevirisi William Osborne
  69. ^ "Viyana Filarmoni'nin Gen-Mus Listesine Yanıt Mektubu". Osborne-conant.org. February 25, 1996. Archived from orijinal 22 Ekim 2018. Alındı 5 Ekim 2013.
  70. ^ Jane Perlez, "Viyana Filarmoni Kadınların Uyum İçinde Katılmasına İzin Veriyor", New York Times, February 28, 1997
  71. ^ "Viyana operası, ilk kadın konser şefini atadı". Fransa 24. May 8, 2008. Archived from orijinal 5 Mayıs 2009.
  72. ^ James R. Oestreich, "Efsaneler Bile Zamana ve Eğilime Uyum Sağlar, Viyana Filarmoni Bile", New York Times, 28 Şubat 1998
  73. ^ Hannah Levintova. "İşte Neden Nadiren Senfoniye Lider Kadınları Görüyorsunuz". Jones Ana. Alındı 27 Kasım 2015.
  74. ^ Burton, Clemency (October 21, 2014). "Kültür - Neden daha fazla kadın şef yok?". BBC. Alındı 27 Kasım 2015.
  75. ^ Kelly, Barbara L. (2001). "Ravel, Maurice, §3: 1918–37". Root, Deane L. (ed.). New Grove Müzik ve Müzisyenler Sözlüğü. Oxford University Press.
  76. ^ Örneğin bkz. Siôn, Pwyll Ap (2001). "Nyman, Michael". Root, Deane L. (ed.). New Grove Müzik ve Müzisyenler Sözlüğü. Oxford University Press.
  77. ^ Önemli örnekler şunlardır: Klasiklere Bağlı series of recordings made by the Kraliyet Filarmoni Orkestrası in the early 1980s and the classical crossover violinists Vanessa Mae ve Catya Maré.
  78. ^ Carew, Francis Wayne (January 1, 2018). The Guitar Voice of Randy Rhoads (Sanat Ustası). Wayne Eyalet Üniversitesi. s. 1–2. Alındı 2 Ekim 2019.
  79. ^ Walser, Robert (Ekim 1992). "Eruptions: heavy metal appropriations of classical virtuosity". Popüler müzik. 11 (3): 263–308. doi:10.1017/s0261143000005158. ISSN  0261-1430.
  80. ^ Yeomans, David (2006). Piano Music of the Czech Romantics: A Performer's Guide. Indiana University Press. s. 2. ISBN  978-0-253-21845-2.
  81. ^ Stevens, Haley; Gillies, Malcolm (1993). Béla Bartók'un Hayatı ve Müziği. Oxford: Clarendon Press. s. 129. ISBN  978-0-19-816349-7.
  82. ^ Vancour, Shawn (March 2009). "Popularizing the Classics: Radio's Role in the Music Appreciation Movement 1922–34". Medya, Kültür ve Toplum. 31 (2): 19. doi:10.1177/0163443708100319. S2CID  144331723.
  83. ^ Steele, Kenneth M.; Bella, Simone Dalla; Peretz, Isabelle; Dunlop, Tracey; Dawe, Lloyd A.; Humphrey, G. Keith; Shannon, Roberta A.; Kirby, Johnny L.; Olmstead, C. G. (1999). "Prelude or requiem for the 'Mozart effect'?" (PDF). Doğa. 400 (6747): 827–828. Bibcode:1999Natur.400..827S. doi:10.1038/23611. PMID  10476959. S2CID  4352029.
  84. ^ Ross, Alex. "Classical View; Listening To Prozac... Er, Mozart", New York Times, August 28, 1994. Retrieved on May 16, 2008.
  85. ^ Goode, Erica. "Mozart for Baby? Some Say, Maybe Not", New York Times, August 3, 1999. Retrieved on May 16, 2008.
  86. ^ Donald A. Hodges; Debra S. O'Connell (2005). "2. The Impact of Music Education on Academic Achievement" (PDF). In M[ary] Luehrsen (ed.). Sounds of Learning: the Impact of Music Education. International Foundation for Music Research. Arşivlenen orijinal (PDF) 16 Eylül 2012. Alındı 1 Şubat, 2012 - üzerinden Greensboro'daki Kuzey Karolina Üniversitesi, review of several studies in this field.

Kaynaklar

  • Albright. 2004.[tam alıntı gerekli ].
  • Botstein, Leon. 2001.[tam alıntı gerekli ] Root, Deane L., ed. (2001). New Grove Müzik ve Müzisyenler Sözlüğü. Oxford University Press. Eksik veya boş | title = (Yardım)‎.
  • Beard, David ve Kenneth Gloag. 2005. Müzikoloji: Anahtar Kavramlar. New York: Routledge. ISBN  978-0-415-31692-7.
  • Bowles, Edmund A. 1954. "Haut and Bas: The Grouping of Musical Instruments in the Middle Ages". Musica Disciplina 8: 115–40.
  • Du Noyer, Paul (ed.). 2003. Resimli Müzik Ansiklopedisi: Rock, Pop, Caz, Mavi ve Hip-Hop'tan Klasik, Halk, Dünya ve Daha Fazlasına. Londra: Alev Ağacı. ISBN  978-1-904041-70-2.
  • Grout, Donald Jay (1973). A History of Western Music. W. W. Norton. ISBN  978-0-393-09416-9. (limited book preview)
  • Grout, Donald J .; Palisca, Claude V. (1988). A History of Western Music. W. W. Norton. ISBN  978-0-393-95627-6. (limited book preview)
  • Johnson, Julian (2002). Who Needs Classical Music?: Cultural Choice and Musical Value. Oxford University Press.
  • Hall, John R., Mary Jo Neitz, and Marshall Battani. 2003. Kültür Sosyolojisi. Sociology/Cultural Studies. Londra ve New York: Routledge. ISBN  978-0-415-28484-4 (kumaş); ISBN  978-0-415-28485-1 (pbk).
  • Károlyi, Ottó. 1994. Modern British Music: The Second British Musical Renaissance – From Elgar to P. Maxwell Davies. Rutherford, Madison, Teaneck: Farleigh Dickinson University Press; Londra ve Toronto: Associated University Presses. ISBN  0-8386-3532-6.
  • Katz, Adele (1946; reprinted 2007), Challenge to Musical Tradition – A New Concept of Tonality. Alfred A. Knopf/reprinted by Katz Press, 444pp., ISBN  1-4067-5761-6.
  • Kennedy, Michael (2006), Oxford Müzik Sözlüğü985 sayfa ISBN  0-19-861459-4
  • Kennedy, Michael; Kennedy, Joyce B. (2013) [2012]. Tim Rutherford-Johnson (ed.). Oxford Müzik Sözlüğü (6. ciltsiz baskı). Oxford: Oxford University Press. ISBN  978-0-19-957854-2.
  • McHard. 2008.[tam alıntı gerekli ].
  • Metzer, David Joel. 2009. Musical Modernism at the Turn of the Twenty-first Century. Music in the Twentieth Century 26. Cambridge and New York: Cambridge University Press. ISBN  978-0-521-51779-9.
  • Meyer, Leonard B. 1994. Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, ikinci baskı. Chicago ve Londra: Chicago Üniversitesi Yayınları. ISBN  0-226-52143-5.
  • Morgan, Robert P. 1984. "Secret Languages: The Roots of Musical Modernism". Kritik Sorgulama 10, hayır. 3 (March): 442–61.
  • Sullivan, Henry W. 1995. Lacan ile Beatles: Modern Çağ için Requiem olarak Rock 'n' Roll. Sosyokritisizm: Edebiyat, Toplum ve Tarih Dizisi 4. New York: Lang. ISBN  0-8204-2183-9.
  • Swafford, Ocak (1992). Klasik Müzik İçin Eski Rehber. New York: Eski Kitaplar. ISBN  978-0-679-72805-4.

daha fazla okuma

Dış bağlantılar