Afrika sanatı - African art

Maske; renkli ahşap kaolin; tarafından Punu insanlar itibaren Gabon; Musée du quai Branly (Paris)
Heykelciği; 19.-20. yüzyıl; tarafından Mambila halkı itibaren Nijerya; Musée du quai Branly
Ndop kral Mishe miShyaang maMbul; 1760-1780; Odun; 49,5 x 19,4 x 21,9 cm (1912 x 758 x 858 içinde.); Brooklyn Müzesi (New York City). Ndops kraliyet anıtı portreleri tarafından caverd mi Küba insanları Orta Afrika. Bunlar natüralist tasvirler değil, kralın ruhunun temsilleri ve krallık ilkesinin bir özeti olarak düşünülmüştür.

Afrika sanatı modern ve tarihi resimleri, heykelleri, enstalasyonları ve diğerlerini açıklar görsel kültür yerli veya yerli Afrikalılar ve Afrika kıtası. Tanım aynı zamanda sanat eserini de içerebilir. Afrika diasporaları, gibi Afrikan Amerikan, Karayipler veya sanat Güney Amerikalı Afrika geleneklerinden esinlenen toplumlar. Bu çeşitliliğe rağmen, Afrika kıtasındaki görsel kültürün bütünlüğü düşünüldüğünde, birleştirici sanatsal temalar mevcuttur.[1]

Maskeli balo metal işi, heykel, mimari, lif sanatı ve dans Afrika'da önemli sanat biçimleridir ve Afrika sanatı çalışmasına dahil edilebilir. "Afrika sanatı" terimi genellikle sanat eserlerini içermez. Kuzey Afrikalı boyunca alanlar Akdeniz sahil, bu tür alanlar uzun süredir farklı geleneklerin parçası olmuştur. Bir binyıldan fazla bir süredir, bu tür alanların sanatı, Berber veya İslam sanatı birçok özel yerel özelliğe sahip olmasına rağmen. Etiyopya sanatı, uzun Hıristiyan geleneği aynı zamanda Afrika'nın çoğundan farklıdır. geleneksel Afrika dini (ile İslâm kuzeyde) nispeten yakın zamana kadar baskındı.[2] Afrika sanatı antik sanatı, İslam sanatını içerir. Batı Afrika Hıristiyan sanatı Doğu Afrika ve bu ve diğer bölgelerin ritüel sanatı. Çok Afrika heykeli tarihsel olarak, daha eski olmasına rağmen en çok birkaç yüzyıl öncesinden günümüze ulaşamayan ahşap ve diğer doğal malzemelerdeydi. çanak çömlek ve metal figürler çeşitli alanlarda bulunabilir.[3] Ve deniz kabuğu boncuklar ve boya bulgusu gibi en eski dekoratif objeler arasında Afrika'da keşfedildi. Orta Taş Devri.[4][5][6] Maskeler İnsan figürlerinin yanı sıra, çoğu insanın sanatında oldukça stilize edilmiş önemli unsurlardır. Nesnenin kullanımına bağlı olarak aynı kaynak bağlamında sıklıkla değişen çok çeşitli stiller vardır, ancak geniş bölgesel eğilimler açıktır; heykel en yaygın olanıdır. Nijer ve Kongo nehirleri "Batı Afrika'da.[7] Doğrudan tanrı imgeleri nispeten seyrektir, ancak özellikle maskeler dini törenler için yapılır veya yapılır; günümüzde pek çoğu turistler için "havaalanı sanatı" olarak yapılmaktadır.[8] 19. yüzyılın sonlarından beri artan miktarda Batı koleksiyonlarında Afrika sanatı, en iyi parçaları artık belirgin bir şekilde sergileniyor.

Afrika sanatının Avrupa üzerinde önemli bir etkisi oldu Modernist Sanat,[9] bu, doğal tasvir konusundaki endişelerinden esinlenmiştir. Avrupalı ​​ve Amerikalı sanatçılar ve sanat tarihçileri tarafından görüldüğü gibi, "Afrika sanatı" kavramına atfedilen, Afrika heykelinin bu takdiriydi.[10]

Batı Afrika kültürleri, ünlüler gibi, kabartmalar için bronz döküm geliştirdi. Benin Bronzları sarayları süslemek ve yüksek doğalcı etrafında kraliyet kafaları Bini kasaba Benin City, Edo Eyaleti yanı sıra pişmiş toprak veya metal olarak, 12. ve 14. yüzyıllardan. Akan altın ağırlıkları 1400–1900 döneminde üretilmiş küçük metal heykeller; görünüşe göre bazıları temsil ediyor atasözleri Afrika heykellerinde nadir bulunan bir anlatı unsuruna katkıda bulunarak; ve kraliyet kıyafetleri, etkileyici altın heykel unsurları içeriyordu.[11] Birçok Batı Afrika figürü dini ritüellerde kullanılır ve genellikle tören teklifleri için üzerlerine yerleştirilen malzemelerle kaplanır. Mande -Aynı bölgenin konuşan halkları, geniş, düz yüzeyli, kol ve bacakları silindir şeklinde olan tahtadan parçalar yapar. İçinde Orta Afrika bununla birlikte, ana ayırt edici özellikler, içe doğru kıvrılan ve daire ve noktaların desenlerini sergileyen kalp şeklindeki yüzleri içerir.

Sanat Tanzanya modern olarak bilinir Tinga Tinga resimler ve Makonde heykeller. Diğer bölgelerde olduğu gibi, çeşitlendirilmiş bir üretim geleneği de vardır. tekstil sanatı.[7] Gelen kültür Büyük Zimbabve heykelden daha etkileyici binalar bıraktı, ancak sekiz sabuntaşı Zimbabve Kuşları özel bir öneme sahip gibi görünmektedir ve muhtemelen monolitler. Modern Zimbabwe Sabuntaşındaki heykeltıraşlar başardı önemli uluslararası başarı. Güney Afrika Bilinen en eski kil figürleri MS 400-600 yıllarına tarihlenir ve insan ve hayvan özelliklerinin bir karışımı olan silindirik kafalara sahiptir.

Tematik unsurlar

Maske; Odun; tarafından Kwele insanlar itibaren Gabon, Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun; 20. yüzyılın başları; boyalı ahşap; yükseklik: 63 cm; Muséum d'Histoire naturelle de La Rochelle (La Rochelle, Fransa). Arasındaki bölgede bulundu Kongo ve Gabon Kwele, beyaza boyanmış içbükey bir yüze sahip, kalp şeklinde çok güzel antropomorfik maskeler yaptı. Bu maskeler çağrıldı pipibluze ve öbür dünyadan ruhu temsil eder. Yarı kapalı gözleri ve dingin bir ifadeleri var. Genellikle denir gonKwele maskeleri gençlik başlatma ayinleri sırasında kullanıldı[12]
  • Sanatsal yaratıcılık veya Dışavurumcu bireycilik: Özellikle Batı Afrika sanatında, aynı anda öncüllerin çalışmalarından etkilenirken, dışavurumcu bireyciliğe yaygın bir vurgu vardır. Bir örnek, Dan sanatı ve Batı Afrika diasporasındaki varlığı olabilir.[13][14]
  • İnsan figürüne vurgu: İnsan figürü her zaman çoğu Afrika sanatının birincil konusu olmuştur ve bu vurgu, bazı Avrupa geleneklerini bile etkilemiştir.[9] Örneğin, on beşinci yüzyılda Portekiz, yakınlarda Sapi kültürüyle ticaret yaptı. Fildişi Sahili Afrika ve Avrupa tasarımlarının melezleri olan ayrıntılı fildişi tuzluklarını yaratan Batı Afrika'da, özellikle de insan figürünün eklenmesiyle (insan figürü tipik olarak Portekiz tuzluklarında görünmüyordu). İnsan figürü, yaşayanları veya ölüleri sembolize edebilir, şeflere, dansçılara veya davulcular veya avcılar gibi çeşitli esnaflara atıfta bulunabilir veya hatta bir tanrının antropomorfik bir temsili olabilir veya başka adak işlevine sahip olabilir. Diğer bir yaygın tema, insan ve hayvanın iç morfozudur.
  • Görsel soyutlama: Afrika sanat eserleri, doğal temsilden ziyade görsel soyutlamayı tercih etme eğilimindedir. Bunun nedeni, birçok Afrika sanat eserinin üslup normlarını genelleştirmesidir.[15]

Dürbün

Yakın zamana kadar Afrika sanatı çalışmaları, İslami olmayan Batı Afrika, Orta Afrika ve Güney Afrika'dan geleneksel heykel, maske ve diğer görsel kültürlere özel bir vurgu yaparak, kıtadaki bazı tanınmış grupların geleneksel sanatına odaklandı. 19. ve 20. yüzyıllara özel vurgu. Ancak son zamanlarda, Afrikalı sanat tarihçileri ve diğer bilim adamları arasında diğer bölgelerin ve zaman dilimlerinin görsel kültürünü dahil etme yönünde bir hareket oldu. Buradaki fikir, tüm Afrika kültürlerini ve görsel kültürlerini zaman içinde dahil ederek Afrika sanatı, kıtanın görsel estetiği zamanla daha iyi anlaşılacaktır. Son olarak, halkın sanatları Afrika diasporası, içinde Brezilya, Karayipler ve güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri Afrika sanatı çalışmalarına da dahil edilmeye başlandı.

Malzemeler

Nok oturan figür; MÖ 5. yüzyıl - MS 5. yüzyıl; pişmiş toprak; 38 cm (1 ft. 3 inç); Musée du quai Branly (Paris). Bu Nok çalışmasında, kafa, onu destekleyen bedenden çarpıcı biçimde daha büyüktür, ancak figür zarif detaylara ve güçlü bir odağa sahiptir. Çeneden çıkan düzgün çıkıntı bir sakalı temsil eder. Boyun çevresindeki bir koniden kolyeler ve odağı yüzünüzde tutun.
Sudan sepet tepsisi, dokunmuş doğal bitki lifinden tabar, farklı renklerde boyanmış

Afrika sanatı pek çok biçim alır ve birçok farklı malzemeden yapılır. Afrika sanat eserlerinin çoğu ahşap heykeller, çünkü muhtemelen ahşap çok yaygın bir malzeme. Takı popüler bir sanat biçimidir ve rütbeyi, bir gruba bağlılığı veya tamamen estetik amaçlı olduğunu belirtmek için kullanılır.[16] Afrika takıları, Kaplan gözü taşı, hematit, sisal, hindistan cevizi kabuğu, boncuklar ve abanoz ağacı gibi çok çeşitli malzemelerden yapılır. Heykeller, meşhur Shona heykelleri gibi ahşap, seramik veya taştan oyulmuş olabilir.[17] ve süslü veya yontulmuş seramikler birçok bölgeden gelmektedir. Chitenge, çamur bezi ve Kente kumaş. Kelebek kanatlarından veya renkli kumdan yapılmış mozaikler Batı Afrika'da popülerdir. Erken Afrika heykelleri pişmiş toprak ve bronzdan yapılmış olarak tanımlanabilir.[18]

Geleneksel Afrika dinleri

Geleneksel Afrika dinleri kıtadaki Afrika sanat formları üzerinde son derece etkili olmuştur. Afrika sanatı genellikle dini sembolizm, işlevselcilik ve faydacılık temalarından kaynaklanır ve birçok sanat eseri, tamamen yaratıcı amaçlardan ziyade manevi amaçlarla yaratılır. Birçok Afrika kültürü, ataların yaşayanlar, tanrılar ve yüce yaratıcı arasındaki aracılar olarak önemini vurgular ve sanat, bu ataların ruhlarıyla iletişim kurmanın bir yolu olarak görülür. Sanat, tanrıları tasvir etmek için de kullanılabilir ve işlevsel amaçları için değerlidir.[kaynak belirtilmeli ] Ancak, her ikisinin de gelişinin unutulmaması önemlidir. Hıristiyanlık ve İslam, Afrika kıtasının sanatını da büyük ölçüde etkiledi ve her ikisinin gelenekleri, geleneksel Afrika dininin inançlarına ve sanat eserlerine entegre edildi.[19]

Tarih

Nok erkek figürü; MÖ 500 - MS 500; pişmiş toprak; 49,5 × 22,2 × 16,8 cm (19,4 × 8,7 × 6,6 inç); kuzeyden Nijerya; Kimbell Sanat Müzesi (Fort Worth, Teksas, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ)
Benin plak; 16.-17. yüzyıl; bronz; -den Benin Krallığı; Berlin Etnoloji Müzesi (Almanya)
Ife'den gidin (Nijerya); MS 14.-15. yüzyıl; bronz; yükseklik: 36 cm (1418 içinde); ingiliz müzesi (Londra)

Afrika sanatının kökenleri kayıtlı tarihten çok önce yatmaktadır. Bölgenin bilinen en eski boncuklar -den yapılmıştır Nassarius kabuklar ve 72.000 yıl önce kişisel süs eşyaları olarak giyilir.[20] Afrika'da, karmaşık bir süreçle boyaların yapılmasına dair kanıtlar yaklaşık 100.000 yıl önce mevcuttur.[5] ve pigment kullanımının 320.000 yıl öncesine kadar.[6][21] Afrika rock sanatı Sahra içinde Nijer 6000 yıllık oymaları korur.[22] Sahra altı Afrika ile birlikte batı kültür sanatları, eski Mısır resimler ve eserler ve yerli güney el sanatları da Afrika sanatına büyük katkıda bulundu. Genellikle çevredeki doğanın bolluğunu tasvir eden sanat, genellikle hayvanların, bitki yaşamının veya doğal tasarımların ve şekillerin soyut yorumlarıydı. Nubiyen Kush Krallığı Modern Sudan Mısır ile yakın ve çoğu zaman düşmanca bir temas içindeydi ve çoğunlukla kuzeye götürmeyen stillerin türevlerinden anıtsal heykeller üretti. Batı Afrika'da bilinen en eski heykeller, Nok kültürü MÖ 1.500 ile MS 500 arasında modern Nijerya tipik olarak uzun gövdeli ve köşeli şekillere sahip kil figürlerle.[23]

Sahra altı Afrika'da, 10. yüzyılda daha karmaşık sanat üretme yöntemleri geliştirildi, en dikkate değer gelişmelerden bazıları, Igbo Ukwu ve pişmiş toprak ve metal işleri Ile Ife Bronz ve pirinç genellikle süslenmiş dökümler fildişi ve değerli taşlar, çoğu yerde oldukça prestijli hale geldi Batı Afrika, bazen saray zanaatkârlarının çalışmaları ile sınırlı ve telif olduğu gibi Benin Bronzları.

Batı sanatına etkisi

Pablo Picasso; 1907; Nu à la serviettetuval üzerine yağlıboya, 116 x 89 cm

Batılılar, 19. ve 20. yüzyıl sömürge döneminde ve sonrasında, Afrika sanatını uzun süre "ilkel" olarak nitelendirdiler. Terim, azgelişmişlik ve yoksulluğun olumsuz çağrışımlarını da beraberinde getiriyor. On dokuzuncu yüzyıldaki kolonizasyon, Afrika sanatının düşük sosyoekonomik statüsü nedeniyle teknik beceriden yoksun olduğu inancına dayanan bir Batı anlayışı oluşturdu.

Yirminci yüzyılın başında sanat tarihçileri Carl Einstein, Michał Sobeski ve Leo Frobenius tematik hakkında önemli eserler yayınladı, Afrika sanatına estetik nesne, sadece etnografik nesne.[24] Aynı zamanda sanatçılar sever Paul Gauguin, Pablo Picasso, Georges Braque, André Derain, Henri Matisse, Joseph Csaky, ve Amedeo Modigliani Afrika sanatının diğer sanat türlerinin yanı sıra farkına vardı ve onlardan ilham aldı.[9] Kurulu bir durumda avangart görünüş dünyasına hizmet etmenin getirdiği kısıtlamalara karşı zorlanıyordu, Afrika sanatı fevkalade iyi organize edilmiş biçimlerin gücünü gösterdi; sadece görme yetisine yanıt vererek değil, aynı zamanda ve çoğu zaman öncelikli olarak hayal gücü, duygu ve mistik ve dini deneyim fakültesi tarafından üretildi. Bu sanatçılar, Afrika sanatında olağanüstü ifade gücü ile birleşmiş biçimsel bir mükemmellik ve karmaşıklık gördüler. Yirminci yüzyılın başlarında sanatçılar tarafından Afrika sanatının incelenmesi ve buna yanıt verilmesi, formların soyutlanması, düzenlenmesi ve yeniden düzenlenmesine ve Batı sanatında şimdiye kadar görülmemiş duygusal ve psikolojik alanların keşfine olan ilginin patlamasını kolaylaştırdı. Bu sayede görsel sanatın statüsü değiştirildi. Sanat sadece ve öncelikli olmaktan çıktı estetik ama aynı zamanda felsefi ve entelektüel söylem için gerçek bir araç haline geldi ve dolayısıyla her zamankinden daha gerçek ve derin bir estetik oldu.[25]

Batı mimarisine etkisi

Avrupa mimarisi, Afrika sanatından güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Öncüler gibi Antonio Sant'Elia, Le Corbusier, Pier Luigi Nervi, Theo van Doesburg ve Erich Mendelsohn aynı zamanda heykeltıraş ve ressamdı.[26] 1950'lerde Avrupalı ​​mimarlar binaları büyük ölçekli heykellere dönüştürerek gereksiz dekorasyonların yerini aldı (bu nedenle eleştirildi. Adolf Loos ), dokulu duvar resimleri ve büyük kısmaları duvarlara entegre ederek. 1960'larda Afrika sanatı etkilendi Acımasızlık hem dilde hem de sembolizmde, özellikle geç dönemlerde Le Corbusier, Oscar Niemeyer ve Paul Rudolph. Güçlü çalışması John Lautner eserler hatırlatıyor Yoruba; şehvetli projeleri Patricio Pouchulu çıplak ahşap heykelleri onurlandırmak Dogon ve Baoulé. Avrupa'nın aksine, Afrika sanatı hiçbir zaman vücut sanatı, resim, heykel ve mimari arasında sınırlar koymadı; Bu sayede Batılı mimarlar artık farklı sanat ifadelerine doğru genişleyebiliyor.[27]

Geleneksel sanat

Bir asanın başı; 19. yüzyıl; tarafından Yombe halkı

Geleneksel sanat, tipik olarak müze koleksiyonlarında bulunan en popüler ve üzerinde çalışılmış Afrika sanatı biçimlerini tanımlar.

Ahşap maskeler hangisi olabilir insan, hayvan veya efsanevi yaratıklar, Batı Afrika'da en yaygın bulunan sanat türlerinden biridir. Orijinal bağlamlarında tören maskeleri kutlamalar, başlangıçlar, mahsul hasadı ve savaş hazırlığı için kullanılır. Maskeler seçilen veya başlatılan bir dansçı tarafından takılır. Maske töreni sırasında dansçı derin transa geçer ve bu ruh hali sırasında atalarıyla "iletişim kurar". Maskeler üç farklı şekilde takılabilir: yüzü dikey olarak örtmek: kask olarak, başın tamamını sararak ve kılık değiştirmenin bir parçası olarak genellikle malzemeyle kaplı olan başın üzerinde duran kret olarak. Afrika maskeleri genellikle bir ruhu temsil eder ve ataların ruhunun giyen kişiye sahip olduğuna kuvvetle inanılır. Afrika maskelerinin çoğu ahşaptan yapılır ve şunlarla dekore edilebilir: Fildişi, hayvan kılı, bitki lifleri (rafya gibi), pigmentler ( kaolin ), taşlar ve yarı değerli taşlar ayrıca maskelere dahildir.

Genellikle ahşap veya fildişi heykeller genellikle deniz kabuğu kabuklar, metal çiviler ve çiviler. Dekoratif giysiler de yaygındır ve Afrika sanatının başka bir büyük bölümünü oluşturur. En karmaşık arasında Afrika tekstilleri renkli, şerit dokuma Kente kumaş nın-nin Gana. Cesur desenli çamur bezi iyi bilinen bir başka tekniktir.

Çağdaş Afrika sanatı

Fest für NeptunBinanın dış alanlarındaki heykel Deutsche Welle (Schürmann-Bau ) içinde Bonn

Afrika, gelişmeye ev sahipliği yapıyor çağdaş sanat güzel sanatlar kültürü. Bu, akademisyenlerin ve sanat koleksiyoncularının geleneksel sanata yaptığı vurgu nedeniyle yakın zamana kadar yeterince incelenmemişti. Önemli modern sanatçılar arasında El Anatsui, Marlene Dumas, William Kentridge, Karel Nel, Kendell Geers, Yinka Shonibare, Zerihun Yetmgeta, Odhiambo Siangla, Elias Jengo, Olu Oguibe, Lubaina Himid, Bili Bidjocka ve Henry Tayali. Sanat bienaller tutuldu Dakar, Senegal, ve Johannesburg, Güney Afrika. Birçok çağdaş Afrikalı sanatçı müze koleksiyonlarında temsil edilmektedir ve eserleri sanatta yüksek fiyatlara satılabilir. müzayedeler. Buna rağmen, birçok çağdaş Afrikalı sanatçı, çalışmaları için bir pazar bulmakta zorlanıyor. Birçok çağdaş Afrika sanatı, geleneksel öncüllerden büyük ölçüde ödünç alır. İronik bir şekilde, soyutlama üzerindeki bu vurgu Batılılar tarafından Avrupalı ​​ve Amerikalıların bir taklidi olarak görülüyor. Kübist ve totem sanatçıları, örneğin Pablo Picasso, Amedeo Modigliani ve Henri Matisse, yirminci yüzyılın başlarında, geleneksel Afrika sanatından büyük ölçüde etkilenmiş olan. Bu dönem Western'in evrimi için kritikti modernizm Picasso'nun çığır açan resmiyle sembolize edilen görsel sanatlarda Les Demoiselles d'Avignon.[28]

Bugün Fathi Hassan çağdaş siyah Afrika sanatının önemli bir erken temsilcisi olarak kabul edilir. Çağdaş Afrika sanatına 1950'lerde ve 1960'larda Güney Afrika'da, İrma Stern, Cyril Fradan, Walter Battiss ve Johannesburg'daki Goodman Galerisi gibi galeriler aracılığıyla. Daha yakın zamanlarda Londra'daki Ekim Galerisi gibi Avrupa galerileri ve Jean Pigozzi,[29] Artur Walther[30] ve Roma'daki Gianni Baiocchi konuya olan ilginin artmasına yardımcı oldu. New York'taki Afrika Sanatı Müzesi'nde ve 2007'de Afrika Pavyonu'nda çok sayıda sergi Venedik Bienali, Sindika Dokolo Afrika'yı sergileyen

Çağdaş Sanat Koleksiyonu, musallat olan mit ve önyargıların çoğuna karşı koymak için uzun bir yol kat etti. Çağdaş Afrika Sanatı. Nijeryalı'nın atanması Okwui Enwezor sanat yönetmeni olarak Documenta 11 ve onun Afrika merkezli sanat vizyonu, sayısız Afrikalı sanatçının kariyerini uluslararası sahneye taşıdı.

Modern fantezi tabut kırmızı horoz şeklinde, Gana

Turistlere ve diğerlerine, "havaalanı sanatı" da dahil olmak üzere, çok çeşitli geleneksel sanat biçimleri veya geleneksel tarzın çağdaş zevklere uyarlanması satılıyor. Bir dizi güçlü popüler gelenek, ölenlerin mesleklerini veya çıkarlarını temsil eden veya statülerini yükselten çeşitli farklı şekillerde yapılan Güney Gana'nın ayrıntılı fantezi tabutları gibi Batı etkilerini Afrika tarzlarına benzetir. Ga, ayrıntılı bir cenazenin sevdiklerinin hayatlarından sonraki durumlarına fayda sağlayacağına inanıyor, bu nedenle aileler akrabaları için hangi tabutu istediklerine karar verirken genellikle hiçbir masraftan kaçınmıyorlar.[31] Bu tabutlar araba, kakao kapsülü, tavuk veya bir ailenin ölen sevdiklerini en iyi şekilde temsil ettiğine karar verebileceği başka herhangi bir şekli alabilir.[32]

Pop art ve reklam sanatı

Berberler, sinema salonları ve ev aletleri mağazaları gibi yerel işletmelerin reklamını yapmak için kullanılan sanat, galerilerde uluslararası üne kavuştu ve Kenyalı Joseph Bertiers'den Gana'daki birkaç film afişi ressamına kadar birçok çağdaş Afrikalı sanatçının kariyerini başlattı.[33] 1980'lerden ve 1990'lardan tuval ve un çuvalı üzerine Ganalı el boyaması film afişleri, dünyanın dört bir yanındaki müzelerde sergilendi ve Batı filmlerinin hayli yaratıcı ve stilize edilmiş tasvirleri nedeniyle viral sosyal medyanın ilgisini çekti.[34][35] Batı kültürünün Afrika sanat tarzları aracılığıyla bu yaratıcı yorumu, genellikle vitrin reklamı sanatı olarak hizmet veren ve o zamandan beri küresel sanat piyasasında çok değer gören ve toplanan uluslararası ünlüleri tasvir eden övgü portreleri geleneğiyle de sergileniyor.

Minimalist Afrika sanatı

Bir diğer önemli çağdaş Afrikalı sanatçı, şu anda Chicago'da yaşayan Sudanlı bir sanatçı olan Amir Nour. 1960'larda adında bir metal heykel yarattı Shendi'de otlatma (1969) vatanı hafızasıyla bağlantı kuran geometrik şekillerden oluşan.[36] Heykel, uzakta otlayan koyunlara benziyor. Sanatçının toplumunda kültür, gelenek ve arka plan dahil olmak üzere sanatı keşfetmeye değer verdi.[37]

Ülkeye, medeniyetlere veya insanlara göre

Batı Afrika

Gana

Gana, iyi niyetli Afrika ifadelerinde en ünlü olanı yaratmasıyla ünlüdür ve bunlar, ahşap oymalar, pirinç işleri, figürler, mücevherler ve farklı malzeme türlerine kadar uzanır. Gana, altın, pırlanta, gümüş, bronz vb. Gibi sonsuz maden birikimine sahip bir ulus olarak hala ün kazanmaya devam ediyor. Gana, zanaatkarlara, ister çağdaş ister geleneksel olsun, mücevher yaratma ve tasarlama konusunda bol miktarda yardım sağlıyor.

Kente

A Kente, geleneksel, çok renkli, el dokuması, kapitone bir kumaştır. Aynı zamanda geçmeli kumaş şeritlerden yapılmış bir çeşit ipek ve pamuk dokusudur. Kumaş Ganalı kültürünün merkezinde yer alır ve aynı zamanda geleneksel olarak her ikisi için de biraz farklı varyasyonlarla hem erkek hem de kadınların etrafına bir çözgü olarak giyilirdi. Bu kumaş neredeyse her Ganalı kabile üyesi tarafından giyilir.

Renkler ve Anlam

Kente için farklı renk çeşitleri vardır, her rengin farklı anlamları vardır. İşte bazı örnekler:

Siyah: olgunlaşma

Beyaz: arıtma

Sarı: değerli

Mavi: huzur

Kırmızı: kan döküldü

Akan sanatı, Akan halkı. Akan sanatı, kumaşlar, heykeller, Akan altın ağırlıkları altın ve gümüşün yanı sıra takı. Akan halkı, görsel ve sözlü ifadeler arasındaki güçlü bağları ve farklı bir sanat ve felsefe karışımı ile tanınırlar. Akan kültür değerleri altın tüm diğer metallerin üzerinde ve kraliyet otoritesi ve kültürel değerler de dahil olmak üzere birçok şeyin ardındaki doğaüstü unsurları tasvir edebileceğine inanıyor. Gana'da baskın bir Akan dili konuşan kültür olan Asanteler, kökenlerini, şimdi Asante ulusunun ruhunu içinde barındırdığı söylenen altın bir taburenin gelişine kadar izliyor. Altın, güneşin dünyevi karşılığı olarak kabul edildi ve sanatta sıklıkla kralın önemini göstermek için kullanıldı, bu da onu kültürel ve sosyal değerlerinin temel bir temsili haline getirdi.[38] Kente bezi, Akan kültürünün son derece önemli bir diğer sanat geleneğidir. Gelenek, Kente kumaşının, dokumacıların örümceklerin dokuma yeteneklerini ağlarıyla kopyalamaya çalıştıklarında ortaya çıktığını belirtir. Kente kumaşı, renkleri ve desenleri ile dünyaca ünlüdür. Asıl amacı, kraliyet gücünü ve otoritesini tasvir etmekti, ancak şimdi bir geleneğin sembolü haline geldi ve diğer birçok kültür tarafından benimsendi.[39]


Kraliçe Anne Kolye Ucu Maskesi - Iyoba MET DP231460
Ladi Kwali tarafından el yapımı tencere (YORYM-2004.1.919)

Nijerya

Nijerya kültürü sanat ve folklor yoluyla tasvir edilmektedir. Nijerya, sanatı için ilhamını bölgenin geleneksel halk mirasından alıyor. Nijerya kültüründen farklı sanat eserleri var. Bu eserlerden bazıları taş oymalar, çanak çömlekler, cam işleri, ahşap oymalar ve bronz eserler olabilir. Benin ve Awka, ahşap oymacılığının merkezi yerleri olarak kabul edilir. Ağaç oymacıları, çok eski zamanlardan beri Nijerya'nın güneyinde gelişiyor.

Nijeryalı Geleneksel Sanat Örnekleri

Maskeler

Maskeler, Yorubalı bireylerin animist güveninin bir parçasıdır. Perdeler boyanır ve hayranlar onları anma törenlerinde ve ruhları yatıştırmak için farklı işlevlerde giyerler.

Çömlekçilik

Çömlekçilik Nijerya'da uzun bir geleneğe sahiptir. Çanak çömlek MÖ 100'den beri iyi biliniyordu. Bu günlerde Suleja, Abuja ve Ilorin, geleneksel seramiklerin önemli figürleri olarak görülüyor. Nijerya'daki çömlekçiler genellikle kadındır ve genellikle ailelerden geçirilecek yöntemler için pratik yaparlar.

Tekstil

Yorubas, indigo gölgeli batik renkli kumaş yapmak için bir çalı kullanır. Kadınlar genellikle soldurmayı yapar, kuzeyde ise uzmanlık sadece erkekler tarafından yapılır. Ülkenin her yerindeki dokumacılar, şerit yapılarla muhteşem bir doku üretirler. Oyo state, ince dokuma tezgahı malzemeleriyle tanınırken, Abia eyaletinden kumaş geniş tezgah stratejisi kullanır.

Nok kültürü erken Demir Çağı malzeme kalıntıları adı verilen nüfus jambon köyü Nok içinde Kaduna Eyaleti nın-nin Nijerya ünlüleri nerede pişmiş toprak heykeller ilk olarak 1928'de keşfedildi. Nok Kültürü, kuzey Nijerya MÖ 1500 civarında[23] ve bilinmeyen koşullar altında MS 500 civarında ortadan kayboldu, böylece yaklaşık 2.000 yıl sürdü.[40]

Nok pişmiş toprak heykellerin işlevi bilinmemektedir. Çoğunlukla, pişmiş toprak, dağınık parçalar halinde korunur. Bu nedenle Nok sanatı, günümüzde yalnızca saç stilleri özellikle ayrıntılı ve zarif olan hem erkek hem de kadın kafalar için en iyi biliniyor. Heykeller parçalar halindedir çünkü keşifler genellikle alüvyon çamur, su erozyonu sonucu oluşan arazide. Orada bulunan pişmiş toprak heykeller gizli, yuvarlanmış, cilalanmış ve kırılmıştır. Nadiren büyük boyutlu eserler bozulmadan korunur ve bu da onları uluslararası sanat piyasasında çok değerli kılar. Pişmiş toprak figürler içi boş, bobin yapılı, neredeyse gerçek boyutta insan kafaları ve oldukça stilize özelliklerle tasvir edilen vücutlardır, bol miktarda takı ve çeşitli duruşlar.

Parçaların orijinal işlevi hakkında çok az şey biliniyor, ancak teoriler ata tasvirini içeriyor. mezar işaretleri, ve takılar mahsul yetmezliğini, kısırlığı ve hastalığı önlemek için. Ayrıca, çeşitli figürlerde bulunan kubbe şeklindeki kaidelere göre, bunlar eski yapıların çatılarında finial olarak kullanılmış olabilirler. Margaret Young-Sanchez, Amerika, Afrika ve Okyanusya Sanatının Yardımcı Küratörü Cleveland Sanat Müzesi, çoğu Nok seramiğinin kaba taneli kilden elle şekillendirildiğini ve ahşap oymacılığının etkisini düşündürecek şekilde eksiltilerek yontulduğunu açıklıyor. Biraz kuruduktan sonra, heykeller astarla kaplandı ve pürüzsüz, parlak bir yüzey elde etmek için perdahlandı. Şekiller içi boştur ve tam kurutma ve ateşlemeyi kolaylaştırmak için birkaç açıklık vardır. Ateşleme süreci büyük olasılıkla bugün Nijerya'da kullanılana benziyordu; burada parçalar çimen, dal ve yapraklarla kaplandı ve birkaç saat boyunca yakıldı.

Doğal erozyon ve biriktirme sonucunda, Nok pişmiş toprakları Sahel otlakları boyunca çeşitli derinliklere dağıldı ve bu da gizemli eserlerin tarihlenmesi ve sınıflandırılmasında zorluklara neden oldu. Neyse ki, iki arkeolojik alan, Samun Dukiya ve Taruga Hareketsiz kalan Nok sanatı içeren bulundu. Radyokarbon ve termo-ışıldama Testler, heykellerin yaşını 2.000 ila 2.500 yıl öncesine indirerek onları Batı Afrika'nın en eskilerinden biri haline getirdi. Yeni arkeolojik kazılar sırasında, Nok geleneğinin başlangıcını zaman içinde daha da geriye götüren pek çok tarih daha alındı.[41]

İki site arasındaki benzerlikler nedeniyle arkeolog Graham Connah "Nok sanat eserinin, sıklıkla iddia edildiği gibi belirli bir insan grubunun teşhis özelliği olmaktan ziyade, çeşitli kültürlere sahip bir dizi demir kullanan tarım toplumları tarafından benimsenen bir tarzı temsil ettiğine" inanıyor.

Benin sanatı

Benin sanatı Sanat -den Benin Krallığı veya Edo İmparatorluğu (1440–1897), şu anda Güney-Güney bölgesi olarak bilinen yerde bulunan sömürge öncesi bir Afrika devleti Nijerya. Benin Bronzları, kraliyet sarayını süsleyen binden fazla metal levha ve heykelden oluşan bir gruptur. Benin Krallığı günümüzde günümüzde Nijerya.[a] Toplu olarak, nesneler en iyi bilinen örneklerini oluşturur. Benin sanatı, on üçüncü yüzyıldan itibaren Edo insanlar bazı ünlü portre başları ve daha küçük parçalar da dahil olmak üzere pirinç veya bronzdan başka heykeller de içeren.

1897'de plakaların ve diğer nesnelerin çoğu İngilizler tarafından alındı sırasında cezalandırıcı sefer bölgeye, imparatorluk kontrolü konsolide edilirken Güney Nijerya.[44] Parçalardan iki yüz tanesi ingiliz müzesi, Londra, geri kalanı ise diğer Avrupa müzeleri tarafından satın alındı.[45] Bugün, çok sayıda British Museum tarafından tutulmaktadır.[44] Diğer önemli koleksiyonlar Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndedir.[46]

Igbo

Igbo geleneksel figürler, maskeler, eserler ve tekstiller dahil olmak üzere çok çeşitli sanat eserlerinin yanı sıra bronz gibi metallerden yapılan eserler üretir. Igbo'dan sanat eserleri, bulunan bronz eserlerle 9. yüzyılın başlarında bulunmuştur. Igbo Ukwu. Maskeleri, Fang beyazlar ve siyahlar hemen hemen aynı yerlerde.

Yoruba

Yoruba sanatı en çok Ife seramik, pirinç ve diğer malzemelerden yapılmıştır. Sanatlarının çoğu kraliyet mahkemeleriyle ilişkilidir. Ayrıca mavi, sarı, kırmızı ve beyaz gibi parlak renklerle boyanmış ve detaylarla dolu ayrıntılı maskeler ve kapılar ürettiler.

Nijerya'nın diğer etnik grupları

Mali

Mali'deki birincil etnik gruplar Bambara (Bamana olarak da bilinir) ve Dogon'dur. Daha küçük etnik gruplar Marka ve Nijer Nehri'nin Bozo balıkçısından oluşur. Çok çeşitli antik bronz ve pişmiş toprak figürlerin ortaya çıkarıldığı Djene ve Timbuktu gibi alanlarda eski uygarlıklar gelişti.

Djenné-Djenno

Djenné-Djenno, yılanlar ve atlar da dahil olmak üzere insanları ve hayvanları tasvir eden figürinleriyle ünlüdür. Kullanılan bir malzeme olan pişmiş topraktan yapılmıştır. Batı Afrika yaklaşık on bin yıldır.

Bambara
İki Bambara Chiwara c. 19. yüzyılın sonları, 20. yüzyılın başlarında, Chicago Sanat Enstitüsü. Kadın (sol) ve erkek Dikey stilleri

Bambara halkı (Bambara: Bamanankaw) adapted many artistic traditions and began to create display pieces. Before money was the main drive of creation of their artworks they used their abilities solely as a sacred craft for display of spiritual pride, religious beliefs and display of customs. Example artworks include the Bamana n'tomo mask. Other statues were created for people such as hunters and farmers so others could leave offerings after long farming seasons or group hunts. The stylistic variations in Bambara art are extreme sculptures, masks and headdresses display either stylized or realistic features, and either weathered or encrusted patinas. Until quite recently, the function of Bambara pieces was shrouded in mystery, but in the last twenty years, field studies have revealed that certain types of figures and headdresses were associated with a number of the societies that structure Bambara life. During the 1970s a group of approximately twenty figures, masks and TjiWara headdresses belonging to the so-called 'Segou style' were identified. The style is distinct and recognizable by its typical flat faces, arrow-shaped noses, all-over body triangular scarifications and, on the figures, splayed hands.

Maskeler

There are three major and one minor type of Bambara maske. The first type, used by the N'tomo society, has a typical comb-like structure above the face, is worn during dances and may be covered with cowrie shells. The second type of mask, associated with the Komo society, has a spherical head with two antelope horns on the top and an enlarged, flattened mouth. They are used during dances, but some have a thickly encrusted patina acquired during other ceremonies in which libations are poured over them.

The third type has connections with the Nama society and is carved in the form of an articulated bird's head, while the fourth, minor type, represents a stylized animal head and is used by the Kore society. Other Bambara masks are known to exist, but unlike those described above, they cannot be linked to specific societies or ceremonies. Bambara carvers have established a reputation for the zoomorphic headdresses worn by Tji-Wara society members. Although they are all different, they all display a highly abstract body, often incorporating a zig-zag motif, which represents the sun's course from east to west, and a head with two large horns. Bambara members of the Tji-Wara society wear the headdress while dancing in their fields at sowing time, hoping to increase the crop yield.

Heykelcikler

Bambara heykelcikler are primarily used during the annual ceremonies of the Guan society. During these ceremonies, a group of up to seven figures, measuring from 80 to 130 cm in height, are removed from their sanctuaries by the elder members of the society. The sculptures are washed, re-oiled and sacrifices are offered to them at their shrines. These figures – some of which date from between the 14th and 16th centuries – usually display a typical crested coiffure, often adorned with a talisman.

Two of these figures were ascribed great significance: a seated or standing maternity figure called Guandousou – known in the West as 'Bambara Queen' – and a male figure called Guantigui, who usually appears holding a knife. The two figures were surrounded by Guannyeni attendant figures standing or seated in various positions, holding a vessel, or a musical instrument, or their breasts. During the 1970s, numerous fakes from Bamako which were based on these sculptures entered the market. They were produced in Bamako.

Other Bambara figures, called Dyonyeni, are thought to be associated with either the southern Dyo society or the Kwore society. These female or hermaphrodite figures usually appear with geometric features such as large conical breasts and measure between 40 and 85 cm in height. The blacksmith members of the Dyo society used them during dances to celebrate the end of their initiation ceremonies. They were handled, held by dancers and placed in the middle of the ceremonial circle.

Among the corpus of Bambara figures, Boh sculptures are perhaps the best known. These statues represent a highly stylized animal or human figure, and are made of wood which is repeatedly covered in thick layers of earth impregnated with sacrificial materials such as millet, chicken or goat blood, kola nuts and alcoholic drinks. They were employed by the Kono and the Komo societies and served as receptacles for spiritual forces, and could, in turn, be used for apotropaic purposes.

Each special creative trait a person obtained was seen as a different way to please higher spirits.

Dogon

Dogon art is primarily sculpture. Dogon art revolves around Dogon religious values, ideals, and freedoms (Laude, 19). Dogon sculptures are not made to be seen publicly, and are commonly hidden from the public eye within the houses of families, sanctuaries, or kept with the Hogon (Laude, 20). The importance of secrecy is due to the symbolic meaning behind the pieces and the process by which they are made.

Themes found throughout Dogon sculpture consist of figures with raised arms, superimposed bearded figures, horsemen, stools with caryatids, women with children, figures covering their faces, women grinding pearl millet, women bearing vessels on their heads, donkeys bearing cups, musicians, dogs, quadruped-shaped troughs or benches, figures bending from the waist, mirror-images, aproned figures, and standing figures (Laude, 46–52). Signs of other contacts and origins are evident in Dogon art. The Dogon people were not the first inhabitants of the cliffs of Bandiagara. Etkisi Onlara söyle art is evident in Dogon art because of its rectilinear designs (Laude, 24).

Dogon art is extremely versatile, although common stylistic characteristics – such as a tendency towards stylization – are apparent on the statues. Their art deals with the myths whose complex ensemble regulates the life of the individual. The sculptures are preserved in innumerable sites of worship, personal or family altars, altars for rain, altars to protect hunters, in market. As a general characterization of Dogon statues, one could say that they render the human body in a simplified way, reducing it to its essentials. Some are extremely elongated with emphasis on geometric forms. The subjective impression is one of immobility with a mysterious sense of a solemn gravity and serene majesty, although conveying at the same time a latent movement. Dogon sculpture recreates the hermaphroditic silhouettes of the Tellem, featuring raised arms and a thick patina made of blood and millet beer. The four Nommo couples, the mythical ancestors born of the god Amma, ornament stools, pillars or men's meeting houses, door locks, and granary doors. The primordial couple is represented sitting on a stool, the base of which depicts the earth while the upper surface represents the sky; the two are interconnected by the Nommo. The seated female figures, their hands on their abdomen, are linked to the fertility cult, incarnating the first ancestor who died in childbirth, and are the object of offerings of food and sacrifices by women who are expecting a child.

Kneeling statues of protective spirits are placed at the head of the dead to absorb their spiritual strength and to be their intermediaries with the world of the dead, into which they accompany the deceased before once again being placed on the shrines of the ancestors. Horsemen are reminders of the fact that, according to myth, the horse was the first animal present on earth. The Dogon style has evolved into a kind of cubism: ovoid head, squared shoulders, tapered extremities, pointed breasts, forearms, and thighs on a parallel plane, hairdos stylized by three or four incised lines. Dogon sculptures serve as a physical medium in initiations and as an explanation of the world. They serve to transmit an understanding to the initiated, who will decipher the statue according to the level of their knowledge. Carved animal figures, such as dogs and ostriches, are placed on village foundation altars to commemorate sacrificed animals, while granary doors, stools and house posts are also adorned with figures and symbols.

There are nearly eighty styles of masks, but their basic characteristic is great boldness in the use of geometric shapes, independent of the various animals they are supposed to represent. The structure of a large number of masks is based on the interplay of vertical and horizontal lines and shapes. Another large group has triangular, conic shapes. All masks have large geometric eyes and stylized features. The masks are often polychrome, but on many the color is lost; after the ceremonies they were left on the ground and quickly deteriorated because of termites and other conditions. The Dogon continue an ancient masquerading tradition, which commemorates the origin of death. According to their myths, death came into the world as a result of primeval man's transgressions against the divine order. Dama memorial ceremonies are held to accompany the dead into the ancestral realm and restore order to the universe. The performance of masqueraders – sometimes as many as 400 – at these ceremonies is considered absolutely necessary. In the case of the dama, the timing, types of masks involved, and other ritual elements are often specific to one or two villages and may not resemble those seen in locations only several kilometres distant. The masks also appear during baga-bundo rites performed by small numbers of masqueraders before the burial of a male Dogon. Dogon masks evoke the form of animals associated with their mythology, yet their significance is only understood by the highest ranking cult members whose role is to explain the meaning of each mask to a captivated audience.

Other ethnic groups of Mali

Burkina Faso

Bobo Mask (Nyanga) from Burkina Faso, made in the early 19th century. Brooklyn Müzesi

Burkina Faso is a small, landlocked country north of Ghana and south of Mali and Niger. Economically, it is one of the four or five poorest countries in the world. Culturally, it is extremely rich. In part, this is because so few people from Burkina have become Muslim or Christian.[48] Many of the ancient artistic traditions for which Africa is so well known have been preserved in Burkina Faso because so many people continue to honor the ancestral spirits, and the spirits of nature. In great part, they honor the spirits through the use of masks and carved figures. Many of the countries to the north of Burkina Faso had become predominantly Muslim, while many of the countries to the south of Burkina Faso are heavily Christian. In contrast, many of the people of Burkina Faso continue to offer prayers and sacrifices to the spirits of nature and to the spirits of their ancestors. The result is that they continue to use the sorts of art that we see in museums in Europe and America.[49]

One of the principal obstacles to understanding the art of Burkina Faso, including that of the Bwa, has been a confusion between the styles of the Bwa, "gurunsi", and Mossi, and a confusion of the Bwa people with their neighbors to the west the Bobo people. This confusion was the result of the use by French colonial officers of Jula interpreters at the turn of the century. these interpreters considered the two peoples to be the same and so referred to the Bobo as "Bobo-Fing" and to the Bwa as "Bobo-Oule." In fact these two peoples are not related at all. Their languages are quite different, their social systems are quite different, and certainly their art is quite different. In terms of artistic styles the confusion stems from the fact that the Bwa, "gurunsi'" and Mossi make masks that are covered with red white and black geometric graphic patterns. This is simply the style of the Voltaic or Gur peoples, and also includes the Dogon and other peoples who speak Voltaic languages.[50]

Fildişi Sahili

Childsoldier in the Ivory Coast, Gilbert G. Groud, 2007, mixed materials: tusche and wax crayon

Baoulé, Senoufo ve Dan peoples are skilled at carving wood and each culture produces wooden masks in wide variety. The Ivorian people use masks to represent animals in karikatür to depict deities, or to represent the souls of the departed.

As the masks are held to be of great spiritual power, it is considered a taboo for anyone other than specially trained persons or chosen ones to wear or possess certain masks. These ceremonial masks are each thought to have a soul, or life force, and wearing these masks is thought to transform the wearer into the entity the mask represents.

Fildişi Sahili also has modern painters and illustrators. Gilbert G. Groud criticizes the ancient beliefs in Kara büyü, as held with the spiritual masks mentioned above, in his illustrated book Magie Noire.

Doğu Afrika

Kenya

Etrafında Turkana Gölü exist ancient petroglyphs depicting human figures and animals. Bantu tribes build funeral posts, carvings of human heads atop geometric designs are still created. Though the original posts no longer exist, these more recent creations are thought to be a continuation of the practice. Kikuyu halkı also continue the designs of ancient tradition in the designs painted on their shields.[51]

Bantu contemporary Kenyan artists include Elimo Njau, founder of the Paa Ya Paa Art Centre, a Nairobi-based artists workshop.[52] İtibaren Nairobi Üniversitesi School of Fine Art and Design came Bulinya Martins and Sarah Shiundu. The two by virtue of having learned many basic techniques in design are highly innovative both in style, use of color and execution. Unlike most contemporary Kenyan artist they paint using oils, acrylics and watercolors and/or combination.[53][54]

Eskenazi Museum of Art at Indiana University has a large collection of traditional art objects from Kenya including jewelry, containers, weapons, walking sticks, headrests, stools, utensils, and other objects available online.[55]

Etiyopya

Bet Maryam kilise, Lalibela. Traditional Ethiopian church art

Ethiopian art from the 4th century until the 20th can be divided into two broad groupings. First comes a distinctive tradition of Hıristiyan art, mostly for churches, in forms including boyama, haçlar, simgeler, ışıklı el yazmaları, and other metalwork such as crowns. Secondly there are popular arts and crafts such as textiles, basketry ve mücevher, in which Ethiopian traditions are closer to those of other peoples in the region. Its history goes back almost three thousand years to the kingdom of D'mt. Etiyopya Ortodoks Tewahedo Kilisesi has been the predominant religion in Ethiopia for over 1500 years, for most of this period in a very close relation, or union, with the Kıpti Hıristiyanlık nın-nin Mısır, Böylece Coptic art has been the main formative influence on Ethiopian church art.

The rock-hewn Church of Bet Maryam in Lalibela.

Tarihöncesi taş sanatı comparable to that of other African sites survives in a number of places, and until the arrival of Christianity stone stel, often carved with simple reliefs, were erected as grave-markers and for other purposes in many regions; Tiya is one important site. The "pre-Axumite" Demir Çağı culture of about the 5th century BCE to the 1st century CE was influenced by the Kush Krallığı to the north, and settlers from Arabistan, and produced cities with simple temples in stone, such as the ruined one at Yeha, which is impressive for its date in the 4th or 5th century BCE.

Güçlü Aksum Krallığı emerged in the 1st century BCE and dominated Ethiopia until the 10th century, having become very largely Christian from the 4th century.[56] Although some buildings and large, pre-Christian stel exist, there appears to be no surviving Ethiopian Christian art from the Axumite period. However, the earliest works remaining show a clear continuity with Coptic art of earlier periods. There was considerable destruction of churches and their contents in the 16th century when the country was invaded by Muslim neighbours. The revival of art after this was influenced by Catholic European art in both iconography and elements of style, but retained its Ethiopian character. In the 20th century, Western artists and architects began to be commissioned by the government, and to train local students, and more fully Westernized art was produced alongside continuations of traditional church art.[56]

Church paintings in Ethiopia were likely produced as far back as the introduction of Christianity in the 4th century AD,[57] although the earliest surviving examples come from the church of Debre Selam Mikael in the Tigray Bölgesi, dated to the 11th century AD.[58] However, the 7th-century AD followers of the Islamic prophet Muhammed kim kaçtı Axum in temporary exile mentioned that the original Meryem Ana Kilisesi Zion Meryem was decorated with paintings.[58] Other early paintings include those from the kaya yontulmuş kiliseleri Lalibela, dated to the 12th century AD, and in nearby Geneta Maryam, dated to the 13th century AD.[58] However, paintings in ışıklı el yazmaları predate the earliest surviving church paintings; for instance, the Ethiopian Garima İncilleri of the 4th–6th centuries AD contain illuminated scenes imitating the contemporary Bizans tarzı.[59]

Ethiopian painting, on walls, in books, and in simgeler,[60] is highly distinctive, though the style and ikonografi are closely related to the simplified Coptic version of Late Antique and Byzantine Christian art. From the 16th century, Roman Catholic church art and European art in general began to exert some influence. However, Ethiopian art is highly conservative and retained much of its distinct character until modern times. Üretimi ışıklı el yazmaları for use continued up to the present day.[61]

Another important form of Ethiopian art, also related to Coptic styles, are crosses made from wood and metal.[62][63] Genellikle onlar copper alloy veya pirinç, plated (at least originally) with gold or silver. The heads are typically flat oyuncular plates with elaborate and complex ajur dekorasyon. The cross motif emerges from the decoration, with the whole design often forming a rotated square or circular shape, though the designs are highly varied and inventive. Many incorporate curved motifs rising from the base, which are called the "arms of Adam ". Except in recent Western-influenced examples, they usually have no külliyat, or figure of Christ, and the design often incorporates numerous smaller crosses. Engraved figurative imagery has sometimes been added. Crosses are mostly either processional crosses, with the metal head mounted on a long wooden staff, carried in religious processions and during the ayin, or hand crosses, with a shorter metal handle in the same casting as the head. Smaller crosses worn as jewellery are also common.

Ethiopia has great ethnic and linguistic diversity, and styles in secular traditional crafts vary greatly in different parts of the country. There are a range of traditions in textiles, many with woven geometric decoration, although many types are also usually plain. Ethiopian church practices make a great deal of use of colourful textiles, and the more elaborate types are widely used as church vestments and as hangings, curtains and wrappings in churches, although they have now largely been supplanted by Western fabrics. Examples of both types can be seen in the picture at the top of the article. Icons may normally be veiled with a semi-transparent or opaque cloth; Çok ince şifon -type cotton cloth is a speciality of Ethiopia, though usually with no pattern.

Colourful basketry with a coiled construction is common in rural Ethiopia. The products have many uses, such as storing grains, seeds and food and being used as tables and bowls. The Muslim city of Harar is well known for its high-quality basketry,[64] and many craft products of the Muslim minority relate to wider Islamic decorative traditions.

Tanzanya

Modern Makonde carving in abanoz

Tinga Tinga art has roots in decorating hut walls in central and south Tanzania. It was first in 1968 when Edward Said Tingatinga started to paint on wooden sheets with enamel colours when Tinga Tinga art became known. The art of the Makonde must be subdivided into different areas. The Makonde are known as master carvers throughout East Africa, and their statuary that can be found being sold in tourist markets and in museums alike. They traditionally carve household objects, figures and masks. Since the 1950s the so-called Modern Makonde Art has been developed. An essential step was the turning to abstract figures, mostly spirits (Shetani) that play a special role. Makonde are also part of the important contemporary artists of Africa today. An outstanding position is taken by George Lilanga.

Orta Afrika

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kuba Krallığı

Kuba Krallığı (also rendered as the Kingdom of the Bakuba, Songora or Bushongo) was a pre-colonial kingdom içinde Orta Afrika. The Kuba Kingdom yıldızı parladı between the 17th and 19th centuries in the region bordered by the Sankuru, Lulua, ve Kasai rivers in the south-east of the modern-day Kongo Demokratik Cumhuriyeti. A great deal of the art was created for the courts of chiefs and kings and was profusely decorated, incorporating Deniz kabukları and animal skins (especially leopard) as symbols of wealth, prestige and power. Masks are also important to the Kuba. They are used both in the rituals of the court and in the initiation of boys into adulthood, as well as at funerals.

Luba Kingdom

Luba Krallığı or Luba Empire (1585–1889) was a pre-colonial Central African state that arose in the marshy grasslands of the Upemba Depression şimdi güneyde Kongo Demokratik Cumhuriyeti. Bugün Luba halkı or baLuba are an ethno-linguistic group indigenous to the south-central region of the Kongo Demokratik Cumhuriyeti.[66] The majority of them live in this country, residing mainly in its Katanga, Kasai, ve Maniema iller.

Olduğu gibi Kuba Krallığı, Luba Krallığı sanata büyük saygı duyuyordu. Görece yüksek bir statüye sahip olan bir carver, keser (balta) omzunun üzerinden taşıdı. Krallığın kontrol ettiği geniş bölge nedeniyle Luba sanatı pek tek tip değildi. Ancak bazı özellikler yaygındır. Yaratılış mitlerinde ve politik toplumda kadının önemli rolü, birçok prestij nesnesinin kadın figürleriyle süslenmesine neden oldu.

Other ethnic groups of Democratic Republic of Congo

Çad

Sao

The Sao civilisation flourished in Orta Afrika from circa the sixth century BC to as late as the sixteenth century AD, and lived by the Chari Nehri etrafında Çad Gölü in territory that later became part of Kamerun ve Çad. Their most important artworks are the terracotta figurines. These figurines represent humans and animals. Other kinds of artifacts show that the Saos were skilled workers in bronz, bakır, ve Demir.[67]

Gabon

Ngil maskesi Gabon veya Kamerun; kaolinle boyanmış ahşap (chiny kili); tarafından Fang insanlar; Berlin Etnoloji Müzesi. Anlaşmazlıkları çözmek ve yanlış davranışları bastırmak için bir gece maskeli balosunda tam kostümle giyilen bu sakin görünüm, yanlış yapanlar için korkunçtu

Fang insanlar maskeler ve sepetçilik, oymalar ve heykeller yapın. Fang sanatı, organize netlik ve farklı çizgiler ve şekillerle karakterizedir. Bieri, ataların kalıntılarını tutan kutular, koruyucu figürlerle oyulmuştur. Maskeler törenlerde ve avlanmak için takılır. Yüzler siyah özelliklerle beyaza boyanmıştır. Myene sanatı, Myene ölüm ritüelleri etrafında merkezlenir. Kadın atalar, erkek akrabaların giydiği beyaz boyalı maskelerle temsil edilir. Bekota, oymalarını kaplamak için pirinç ve bakır kullanıyor. Ataların kalıntılarını tutmak için sepetler kullanıyorlar. Gabon'da turizm nadirdir ve diğer Afrika ülkelerinden farklı olarak, sanat ticaret tarafından teşvik edilmemektedir.

Güney Afrika

Botsvana

Botsvana'nın kuzey kesiminde, köylerindeki kadınlar Etsha ve Gumare işçiliğindeki becerileriyle dikkat çekiyor sepetler itibaren Mokola Palmiyesi ve yerel boyalar. Sepetler genellikle üç tipte dokunur: büyük, kapaklı sepetler, kafadaki nesneleri taşımak için veya harmanlanmış tahılları toplamak için büyük, açık sepetleri depolamak için ve dövülmüş tahılları toplamak için daha küçük plakalar. Bu sepetlerin sanatı, ticari kullanım için giderek daha fazla üretildikçe, renk kullanımı ve geliştirilmiş tasarımlarla istikrarlı bir şekilde geliştirilmektedir.

Hem Botsvana'dan hem de Botsvana'dan en eski kanıt antik tablolar Güney Afrika. Av tasvirleri, hem hayvan hem de insan figürleri, San insanlar medeniyetten önce çıkan 20.000 yaşın üzerinde Kalahari çöl.

Zimbabve

Güney Afrika

Mapungubwe
Mapungubwe'nin altın gergedanı; 1075–1220; itibaren Mapungubwe Ulusal Parkı (Limpopo, Güney Afrika); Mapungubwe Koleksiyonu (Üniversitesi Pretoria Müzeler)

Mapungubwe Krallığı (1075–1220), Güney Afrika'da sömürge öncesi bir devletti. Shashe ve Limpopo güneydeki nehirler Büyük Zimbabve. En ünlü Mapungubwe sanat eseri, küçük bir altın gergedandır. Mapungubwe'nin altın gergedanı. Mapengubwe'deki diğer mezarlarda demir, altın, bakır, seramik ve cam boncuklardan yapılmış nesneler bulundu.

Güney Ndebele

Güney Ndebele halkı evlerini boyama biçimleriyle ünlüdür. Sade, zıt renklere karşı farklı geometrik formlar, insanların mimarisinden, kıyafetlerine ve araçlarına kadar her şeyi kapsayan Ndebele tarzının temelini oluşturur. Renk, sanatta duyguları çizmede neredeyse her zaman bir role sahip olsa da, Ndebele, hayatlarının bir parçası olarak belirli bir anlamı iletmek için geniş bir renk yelpazesi kullanan ilk Güney Afrika kabilelerinden biriydi.

Kuzey Afrika

Mısır

3.000 yıl ve otuz hanedan boyunca varlığını sürdüren "resmi" Antik Mısır sanatı dönemin devlet dinine odaklanmıştı. Sanat, hem büyük heykellerin hem de küçük heykelciklerin taş oymalarından hem tarihi hem de mitolojiyi tasvir eden duvar sanatına kadar uzanıyordu. İçinde MÖ 2600 Mısır oymacılığının olgunluğunun zirveye ulaştığı, hükümdarlığı döneminde 1.500 yıl daha ulaşamadı. Rameses II.

Sanatın büyük bir kısmı, figürlerin muhteşem bir şekilde dik ve sert bir şekilde durduğu belli bir sertliğe sahiptir. Bedensel oranlar da matematiksel olarak türetilmiş gibi görünüyor ve tasvir edilen figürlerde fantastik bir mükemmellik hissi uyandırıyor. Bu, büyük olasılıkla yönetici kastın tanrısallığını güçlendirmek için kullanıldı.

Afrika diasporası

Müzeler

Birçok sanat ve etnografik müzelerde Sahra Altı Afrika'dan sanata ayrılmış bir bölüm var, örneğin Metropolitan Sanat Müzesi içinde New York ve Berlin Etnoloji Müzesi. Batı müzeleri yalnızca Afrika sanatına adanmıştır. Ulusal Afrika Sanatı Müzesi içinde Washington DC.. Bir istisna, Maryland Afrika Sanat Müzesi'dir. Columbia, Maryland arasında Washington DC ve Baltimore, MD.[68] 1980 yılında kurulan müze, geleneksel toplumlar heykel figürleri dahil, maskeler sepetler, mücevherler, tekstil ürünleri ve müzik aletleri. Örneğin bazı kolejler ve üniversiteler Afrika sanatı koleksiyonlarına sahiptir. Howard Üniversitesi Washington, DC ve Spelman Koleji içinde Atlanta, Gürcistan. Afrika'daki ulusal müzeler, örneğin Afrika sanatına ev sahipliği yapmaktadır. Nijerya Ulusal Müzesi içinde Lagos.

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ Kesin parça sayısı belirsizdir.[42] Kaynakların çoğu bin parçadan veya birkaç bin parçadan bahseder. Nevadomsky'ye göre, toplamda 3.000 ila 5.000 parça vardı.[43]

Alıntılar

  1. ^ Suzanne Blier: "Afrika, Sanat ve Tarih: Giriş", Afrika'da Sanat Tarihi, s. 15–19
  2. ^ Kino, Carol (2012-10-26). "Eser" Sanat Olduğunda ". New York Times. Alındı 2014-12-12.
  3. ^ Breunig, S. 2014. Nok. Arkeolojik Bağlamda Afrika Heykeli. Afrika Magna Verlag, Frankfurt.
  4. ^ Mitchell, Peter ve Lane, Paul (2013) Oxford Afrika Arkeolojisi El Kitabı. Oxford University Press. s. 375. ISBN  0191626147
  5. ^ a b Henshilwood, Christopher S .; et al. (2011). "Güney Afrika, Blombos Mağarası'nda 100.000 Yıllık Aşı Boyası İşleme Atölyesi". Bilim. 334 (6053): 219–222. Bibcode:2011Sci ... 334..219H. doi:10.1126 / science.1211535. PMID  21998386. S2CID  40455940.
  6. ^ a b McBrearty, Sally; Brooks, Allison (2000). "Devrim değildi: modern insan davranışının kökeninin yeni bir yorumu". İnsan Evrimi Dergisi. 39 (5): 453–563. doi:10.1006 / jhev.2000.0435. PMID  11102266.
  7. ^ a b Onur ve Fleming, 557
  8. ^ Onur ve Fleming, 559–561
  9. ^ a b c Murrell, Denise. "Modern Sanatta Afrika Etkileri", Metropolitan Sanat Müzesi, Nisan 2008. Erişim tarihi: 31 Ocak 2013.
  10. ^ Mark, Peter. "Afrika Sanatı Diye Bir Şey Var mı?" Sanat Müzesi Kaydı, Princeton Üniversitesi, cilt. 58, hayır. 1/2, 1999, s. 7–15. JSTOR, www.jstor.org/stable/3774788.
  11. ^ Onur ve Fleming, 556–561
  12. ^ N'Goné Güz, Jean Loup Pivin (2000). Afrika Sanatı Antropolojisi: Yirminci Yüzyıl. Taschen. s. 44. ISBN  1-891024-38-8.
  13. ^ Richard Majors; Billson, J.M. (1993). Soğuk Poz: Amerika'da Siyahi Adamlığın İkilemi. Mihenk taşı. s. 56. ISBN  9780671865726. Alındı 2014-12-12.
  14. ^ Vangheluwe, S .; Vandenhoute, J. (2001). Afrika Sanatı Araştırmalarında Sanatçının Kendisi: Jan Vandenhoute'un Fildişi Sahili'ndeki Dan Heykeltıraşını İncelemesi. Academia Press. s. 19. ISBN  9789038202860. Alındı 2014-12-12.
  15. ^ Suzanne Blier, "Afrika, Sanat ve Tarih: Giriş", Afrika'da Sanat Tarihi, s. 16
  16. ^ "Afrika Takılarında Hematit, Kaplan Gözü Taşı ve Abanoz Ağacı Kullanımı". Squinti Afrika Sanatı. Arşivlenen orijinal 2012-01-19 tarihinde. Alındı 2012-01-15.
  17. ^ "Afrika Sanatı Nedir". Squinti Afrika Sanatı. Arşivlenen orijinal 2012-01-19 tarihinde. Alındı 2012-01-15.
  18. ^ "Afrika Sanatı ve Mimarisi". Funk & Wagnalls Yeni Dünya Ansiklopedisi. 2018. Alındı 8 Nisan 2019.
  19. ^ Bourdillon, Michael (10 Mart 1975). "Geleneksel Afrika Dinini Anlama Konusunda Temalar". Güney Afrika için İlahiyat Dergisi: 37–50 - EBSCO Host aracılığıyla.
  20. ^ Mitchell, Peter ve Lane, Paul (2013) Oxford Afrika Arkeolojisi El Kitabı. Oxford University Press. s. 375. ISBN  0191626147
  21. ^ Yong, Ed (15 Mart 2018). "İnsanlığın Şafağında Kültürel Bir Sıçrayış - Kenya'dan gelen yeni bulgular, insanların uzun mesafeli ticaret ağlarını, gelişmiş araçları ve sembolik pigmentleri türümüzün doğuşundan beri kullandığını gösteriyor". Atlantik Okyanusu. Alındı 15 Mart 2018.
  22. ^ ""Yeni "Zürafa Gravürleri Bulundu". 153 Kulübü. Arşivlendi 12 Haziran 2007'deki orjinalinden. Alındı 2007-05-31.
  23. ^ a b Breunig, Peter. 2014. Nok: Arkeolojik Bağlamda Afrika Heykeli: s. 21.
  24. ^ Strother, Z. S. (2011). À la recherche de l'Afrique dans Negerplastik de Carl Einstein. Gradhiva, 14: 30–55. bağlantı.
  25. ^ Mashabane, Phill (2018). "Sanatta ve mimaride Afrikalıcılık: Güney Afrika Sanat Tarihi Dergisi'nin on ikinci yıllık konferansında yapılan açılış konuşması". Güney Afrika Sanat Tarihi Dergisi. 33 (3): iv-vii.
  26. ^ "Afrika Sanatı nedir?". Augusta Afrika Sanatı.
  27. ^ Ohimai, P.E .; Abubakar, A; Umobuarie, E (Haziran 2017). "Afrika Geleneksel Grafiklerinin Faydacılığı ve Sembolizmi" (PDF). International Journal of Innovative Research and Advanced Studies. 4: 1–8.
  28. ^ Richardson, John (2007). Picasso'nun Yaşamı: Kübist Asi, 1907–1916. New York: Knopf. ISBN  978-0-375-71150-3.
  29. ^ Magnin, André (2005). Arts of Africa: Jean Pigozzi'nin Çağdaş Koleksiyonu. Milan: Skira. ISBN  88-7624-296-1.
  30. ^ Enwezor, Okwui (2010). Benliğin Olayları: Portre ve Sosyal Kimlik: Walther Koleksiyonundan Çağdaş Afrika Fotoğrafçılığı. Göttingen: Steidl. ISBN  978-3-86930-157-0.
  31. ^ Kampen-O'Riley, Michael (2013). Batı'nın ötesinde sanat: İslam dünyası, Hindistan ve Güneydoğu Asya, Çin, Japonya ve Kore, Pasifik, Afrika ve Amerika'nın sanatları (3. baskı). Upper Saddle Nehri. ISBN  9780205887897. OCLC  798221651.
  32. ^ Ross, Doran H. (Nisan 1994). "Tarzlı Tabutlar". Yüzler. 10: 33 - EBSCO Host aracılığıyla.[kalıcı ölü bağlantı ]
  33. ^ yönetim (2016-09-04). "Joseph Bertiers, Kenya". AFRICANAH.ORG. Alındı 2020-10-18.
  34. ^ Extreme Canvas 2: Gana'dan El Boyaması Film Afişlerinin Altın Çağı. Wolfe III, Ernie (1. baskı). [Los Angeles, CA]: Kesho & Malaika Press. 2012. ISBN  978-0-615-54525-7. OCLC  855806853.CS1 Maint: diğerleri (bağlantı)
  35. ^ Brown, Ryan Lenora (2016/02/04). "Gana'nın Kanlı, Şatafatlı Film Afişleri Nasıl Yüksek Sanat Oldu". Atlantik Okyanusu. Alındı 2020-10-18.
  36. ^ "insanlar - Sharjah Sanat Vakfı". sharjahart.org. Alındı 2018-11-26.
  37. ^ "Transatlantik Diyalog". africa.si.edu. Alındı 2018-11-26.
  38. ^ Kowalski, Jeff Karl (Temmuz 2018). "Asante Krallığının Sembolleri". Tarihe Dalın. 20: 18–21 - EBSCO Host aracılığıyla.[kalıcı ölü bağlantı ]
  39. ^ Hernandez, Sandra (Şubat 1999). "Bir Gurur Örüntüsü Sergilemek". Yüksek Öğretimde Siyah Sorunlar. 15: 46 - EBSCO Host aracılığıyla.[kalıcı ölü bağlantı ]
  40. ^ İbne, Bernard. 1969. Batı Afrika'da son çalışmalar: Nok kültürüne yeni bir ışık. Dünya Arkeolojisi 1 (1): 41–50.
  41. ^ Breunig, P. (2014). Nok. Arkeolojik Bağlamda Afrika Heykeli. Frankfurt: Afrika Magna.
  42. ^ Dohlvik, Charlotta (Mayıs 2006). Müzeler ve Sesleri: Benin Bronzları Üzerine Çağdaş Bir İnceleme (PDF). Uluslararası Müze Çalışmaları. s. 7.
  43. ^ Nevadomsky Joseph (2005). "Çağdaş Benin Sanatında Döküm". Afrika Sanatları. 38 (2): 66–96. doi:10.1162 / afar.2005.38.2.66.
  44. ^ a b "Benin plaketi: Avrupalılarla oba". İngiliz müzesi. Alındı 18 Temmuz 2010.
  45. ^ Greenfield, Janette (2007). Kültür Hazinelerinin Dönüşü. Cambridge University Press. s. 124. ISBN  978-0-521-80216-1.
  46. ^ Benin Diplomatik El Kitabı, s. 23.
  47. ^ 32.000 YIL SANAT. Phaidob. 2007. s. 302. ISBN  978-0-7148-7729-7.
  48. ^ Roy, Christopher D. "Burkina Faso Sanatı", Afrika'da Sanat ve Yaşam, Iowa Üniversitesi.
  49. ^ Roy, Christopher D. Yukarı Volta Nehirleri Sanatı, 1987, Paris: Chaffin.
  50. ^ "Afrika'da Sanat ve Yaşam - Iowa Üniversitesi Sanat Müzesi". uiowa.edu. Arşivlenen orijinal 2013-06-30 tarihinde. Alındı 2014-12-12.
  51. ^ Parrott, Fred J. (1972). Kenya, Zaire ve Nijerya'nın Afrika sanatlarına giriş. Arco Pub. Şti. OCLC  594445459.
  52. ^ Sidney Littlefield Kasfir; Förster'e kadar, eds. (2013). Atölyede Afrika sanatı ve ajansı. Indiana University Press. ISBN  9780253007490. OCLC  863036303.
  53. ^ AmazwiSite. "Bulinya Martins". Amazwi Çağdaş Sanat. Alındı 2019-03-20.
  54. ^ "Sarah Shiundu | Afrika Sanatı İçinde". Alındı 2019-03-20.
  55. ^ "Indiana University Art Museum Arts of Kenya Çevrimiçi Koleksiyonu".
  56. ^ a b Biasio
  57. ^ "Hıristiyan Etiyopya sanatı". Smarthistory. 2016-12-22. Alındı 2017-07-27.
  58. ^ a b c Teferi, Dawit (2015) [1995], "Etiyopya Kilise Sanatının Kısa Tarihi", Briggs, Philip (ed.), Etiyopya, Chalfont St Peter: Bradt Seyahat Rehberleri, s. 242, ISBN  978-1-84162-922-3.
  59. ^ De Lorenzi, James (2015), Geleneğin Koruyucuları: Etiyopya ve Eritre'de Tarihçiler ve Tarih Yazıları Rochester: Rochester Üniversitesi Yayınları, s. 15–16, ISBN  978-1-58046-519-9.
  60. ^ Carolyn Gossage; Stanley Chojnacki, editörler. (2000). Etiyopya simgeleri: Etiyopya Araştırmaları Enstitüsü koleksiyonunun kataloğu, Addis Ababa Üniversitesi. Milano: Skira. ISBN  8881186462. OCLC  848786240.
  61. ^ Ross
  62. ^ Chojnacki, Stanisław; Gossage, Carolyn (2006). Etiyopya haçları: kültürel bir tarih ve kronoloji. Milan: Skira. ISBN  8876248315. OCLC  838853616.
  63. ^ Maria Evangelatou. 2017. Biçim ve Ritüel Kaleydoskoplar Üzerinden Etiyopya Haçlarının Bağlamsal Okuması. (Gorgias Doğu Hristiyan Çalışmaları.) St. Gorgias Press.
  64. ^ "Etiyopya El Sanatları". Arşivlenen orijinal 1 Temmuz 2012'de. Alındı 22 Haziran 2012.
  65. ^ Binkley, David A; Patricia Darish (2009). Küba. Milan: 5 Kıta Sürümü.
  66. ^ Heath Elizabeth (2010). Anthony Appiah; Henry Louis Gates (editörler). Afrika Ansiklopedisi. Oxford University Press. sayfa 88–89, 14–15. ISBN  978-0-19-533770-9.
  67. ^ Fanso 19.
  68. ^ "Maryland Afrika Sanatı Müzesi". africanartmuseum.org. Alındı 4 Nisan 2020.

Genel kaynaklar

  • Biasio, Elisabeth, "Etiyopya ve Eritre" (abonelik gereklidir). Grove Art Çevrimiçi. Oxford Art Online. Oxford University Press. 4 Şubat 2013.
  • Hugh Onur ve John Fleming, Bir Dünya Sanat Tarihi1. baskı 1982 (daha sonraki birçok baskı), Macmillan, Londra, sayfa 1984 Macmillan 1st en. ciltsiz. ISBN  0333371852.
  • Afrika'da Sanat Tarihi (2001) Monica Blackmun Visonà ve ark. Prentice Hall, New York ISBN  0-13-442187-6.
  • Ross, Emma George. "Etiyopya'da Afrika Hristiyanlığı". Heilbrunn Sanat Tarihi Zaman Çizelgesi'nde. New York: Metropolitan Sanat Müzesi, 2000–. (Ekim 2002)
  • Roy, Christopher D., "Burkina Faso Sanatı", Afrika'da Sanat ve Yaşam, Iowa Üniversitesi.
  • Tinga Tinga Sanatı: Çağdaş Doğu Afrika Sanatı

daha fazla okuma

Dış bağlantılar