Resim tarihi - History of painting

Mağara resmi yaban öküzü (Bos primigenius primigenius), Lascaux Fransa, tarih öncesi sanat

resim tarihi Tarih öncesi insanlardan kalma eserlere zamanda geri gider ve tüm kültürleri kapsar. Antik çağlardan kalma, periyodik olarak bozulmuş, sürekli bir geleneği temsil eder. Kültürler arasında ve kıtalara ve bin yıllara yayılan resim tarihi, 21. yüzyıla kadar devam eden, devam eden bir yaratıcılık nehridir.[1] 20. yüzyılın başlarına kadar esas olarak temsili, dini ve klasik motifler, bundan sonra daha saf Öz ve kavramsal yaklaşımlar beğeni kazandı.

Doğu resmindeki gelişmeler tarihsel olarak Batı resmi, genel olarak, birkaç yüzyıl önce.[2] Afrika sanatı, Yahudi sanatı, İslam sanatı, Hint sanatı,[3] Çin sanatı, ve Japon sanatı[4] her biri Batı sanatı üzerinde önemli etkiye sahipti ve bunun tersi de geçerliydi.[5]

Başlangıçta faydacı amaca hizmet eden, ardından emperyal, özel, sivil ve dini himayenin ardından, Doğu ve Batı resmi daha sonra izleyiciler buldu. aristokrasi ve orta sınıf. Modern çağdan Orta Çağlar içinden Rönesans ressamlar kilise ve zengin bir aristokrasi için çalıştı.[6] İle başlayarak Barok dönem sanatçıları daha eğitimli ve müreffeh bir orta sınıftan özel komisyonlar aldı.[7] Son olarak Batı'da "Sanat sanat içindir "[8] çalışmalarında ifade bulmaya başladı Romantik ressamlar sever Francisco de Goya, John Constable, ve J. M. W. Turner.[9] 19 yüzyılda reklamın yükselişini gördü Sanat Galerisi, 20. yüzyılda himaye sağladı.[10]

Tarih öncesi

Bilinen en eski resimler yaklaşık 40.000 yaşındadır. José Luis Sanchidrián, Cordoba Üniversitesi, İspanya, resimlerin büyük olasılıkla tarafından boyandığına inanıyor Neandertaller erken modern insanlardan daha.[11][12][13] Görüntüler Chauvet mağarası Fransa'da yaklaşık 32.000 yaşında olduğu düşünülüyor. Oyulmuş ve boyanmıştır. kırmızı aşı boyası ve siyah pigment ve genellikle avlanan atları, gergedanları, aslanları, bufaloları, mamutları veya insanları gösterir. Örnekleri var mağara resimleri tüm dünyada - Fransa, Hindistan, İspanya'da Güney Afrika, Çin, Avustralya vb.

Bu resimlerin onları yapan insanlar için anlamı konusunda çeşitli varsayımlar yapılmıştır. Tarih öncesi sanatçılar, hayvanları "yakalamak" için boyamış olabilirler. ruh veya ruh onları daha kolay avlamak için ya da resimler bir animistik çevreye vizyon ve saygı doğa. Temel bir ifade ihtiyacının sonucu olabilirler, yani doğuştan insanlara ya da pratik bilgilerin iletilmesi için olabilirlerdi.

İçinde Paleolitik mağara resimlerinde insan temsili nadirdi. Çoğunlukla hayvanlar boyanırdı, sadece yiyecek olarak kullanılan hayvanlar değil, aynı zamanda güç kaynağı olan hayvanlar da boyanırdı. gergedan veya büyük Felidae Chauvet Mağarası'nda olduğu gibi. Bazen nokta gibi işaretler çizilirdi. Nadir insan tasvirleri arasında el izleri, şablonlar ve tasvir eden şekiller yer alır. insan / hayvan melezler. Chauvet Mağarası Ardèche Fransa'nın Bakanlıkları MÖ 31.000 civarında boyanmış, Paleolitik dönemin en önemli korunmuş mağara resimlerini içerir. Altamira İspanya'da mağara resimleri MÖ 14.000 ila 12.000 arasında yapıldı ve diğerleri arasında gösterildi. bizonlar. Boğaların salonu Lascaux Dordogne, Fransa, en iyi bilinen mağara resimlerinden biridir ve yaklaşık MÖ 15.000 ila 10.000'e tarihlenmektedir.

Resimlerin bir anlamı varsa, bilinmeyen kalır. Mağaralar yerleşim bölgelerinde değildi, bu nedenle mevsimsel ritüeller için kullanılmış olabilirler. Hayvanlara olası bir sihir kullanımı öneren işaretler eşlik ediyor. Lascaux'daki ok benzeri semboller bazen şu şekilde kullanıldığı şeklinde yorumlanır: takvimler veya almanaklar ancak kanıtlar sonuçsuz kalıyor.[15] En önemli eseri Mezolitik çağdı yürüyen savaşçılar, Cingle de la Mola'da bir kaya resmi, Castellón, İspanya MÖ 7000 ila 4000 yıllarına tarihlendi. Kullanılan teknik muhtemelen pigmentleri kaya üzerine püskürtmek veya üflemekti. Resimler stilize edilmiş olsa da oldukça doğaldır. Şekiller üst üste gelmelerine rağmen üç boyutlu değildir.

Bilinen en eski Hint resimleri, tarih öncesi zamanlar, petroglifler gibi yerlerde bulunduğu gibi Bhimbetka Kaya Barınakları ve bazıları MÖ 5500'den daha eskidir. Bu tür çalışmalar devam etti ve birkaç bin yıl sonra, 7. yüzyılda Ajanta Maharashtra eyaleti, Hint resimlerinin güzel bir örneğini sunuyor. Çoğunlukla kırmızı ve turuncunun çeşitli tonları olan renkler, minerallerden elde edildi.

Doğu

Xu Xianxiu'nun Mezarındaki mahkeme hayatının duvar resimleri, Kuzey Qi Hanedanı, 571 AD Taiyuan, Shanxi il, Çin
Ejderhaya binen bir adamı tasvir eden ipek resim, boyama ipek MÖ 5. – 3. yüzyıla tarihlenen, Savaşan Devletler dönem, Zidanku Türbesi no. 1 inç Changsha, Hunan Bölge

Doğu resminin tarihi, çeşitli kültürlerden ve dinlerden çok çeşitli etkiler içerir. Gelişmeler Doğu boyama tarihsel olarak paralel Batı resmi, genel olarak birkaç yüzyıl önce.[2] Afrika sanatı, Yahudi sanatı, İslam sanatı, Hint sanatı,[16] Çin sanatı, Kore Sanatı, ve Japon sanatı[4] her biri Batı sanatı üzerinde önemli bir etkiye sahipti ve bunun tersi de geçerliydi.[5]

Çin resmi dünyadaki en eski sürekli sanat geleneklerinden biridir. İlk resimler temsili değil dekoratifti; resimlerden ziyade desen veya tasarımlardan oluşuyordu. Erken çanak çömlek spiraller, zikzaklar, noktalar veya hayvanlarla boyanmıştır. Sadece şu sıralarda Savaşan Devletler dönemi (M.Ö. 403–221) sanatçıların çevrelerindeki dünyayı temsil etmeye başladıkları. Japon resmi en eski ve en rafine olanlardan biridir. Japon sanatları, çok çeşitli tür ve stilleri kapsayan. Japon resminin tarihi, yerliler arasında uzun bir sentez ve rekabet tarihidir. Japon estetiği ve ithal edilen fikirlerin uyarlanması. Kore resmi, bağımsız bir form olarak, M.Ö. 108 yıllarında, Gojoseon, onu dünyanın en eskilerinden biri yapıyor. O dönemin sanat eseri, onu karakterize eden çeşitli stillere dönüştü. Kore'nin Üç Krallığı dönem, özellikle de mezarlarını süsleyen resim ve freskler Goguryeo telif hakkı. Üç Krallık döneminde ve Goryeo hanedanı Kore resmi, öncelikle Kore tarzı manzaraların, yüz özelliklerinin, Budist merkezli temaların ve Kore astronomisinin hızlı gelişmesiyle kolaylaştırılan göksel gözlemin bir kombinasyonuyla karakterize edildi.

Doğu Asya

Ayrıca bakınız Çin resmi, Japon resmi, Kore resmi.

Çin yapımı bir kavanoz Batı Han Çağı (MÖ 202 - MS 9)

Çin, Japonya ve Kore'nin resim sanatına da son derece bağlı olan güçlü bir geleneği vardır. kaligrafi ve baskı resim (o kadar çok ki resim olarak görülüyor). Uzakdoğu geleneksel resim, su bazlı teknikler, daha az gerçekçilik, "zarif" ve stilize konular, tasvire grafiksel yaklaşım, Beyaz boşluk (veya olumsuz boşluk ) ve bir tercih manzara (insan figürü yerine) konu olarak. İpek veya kağıt parşömenlerde mürekkebin ve rengin ötesinde, altın üzeri cila aynı zamanda boyalı Doğu Asya sanat eserlerinde yaygın bir araçtı. İpek, geçmişte boyamak için biraz pahalı bir araç olmasına rağmen, Han saray hadımları tarafından MS 1. yüzyılda kağıt icat edildi. Cai Lun Yazma için sadece ucuz ve yaygın bir ortam sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ucuz ve yaygın bir resim aracı sağladı (halk için daha erişilebilir hale getirdi).

İdeolojileri Konfüçyüsçülük, Taoizm, ve Budizm Doğu Asya sanatında önemli roller oynadı. Ortaçağa ait Song hanedanı ressamlar gibi Lin Tinggui ve onun Luohan Aklama[17] (içinde barındırılır Smithsonian Freer Sanat Galerisi 12. yüzyılın) Budist fikirlerinin klasik Çin sanat eserleriyle kaynaşmış mükemmel örnekleridir. İpek üzerine yapılan ikinci resimde (bağlantıda verilen resim ve açıklama), kel kafalı Budist Luohan bir nehir kenarında pratik bir çamaşır yıkama ortamında tasvir edilmiştir. Bununla birlikte, Luohan puslu, kahverengi ve yumuşak ormanlık bir ortamın aksine zengin ayrıntılarla ve parlak, opak renklerle tasvir edildiği için resmin kendisi görsel olarak çarpıcıdır. Ayrıca, ağaç tepeleri, yukarıda Doğu Asya Sanatında bahsedilen ortak "negatif alan" sağlamak için dönen sisle örtülmüştür.

İçinde Japonisme, 19. yüzyılın sonları Post-Empresyonistler sevmek Van Gogh ve Henri de Toulouse-Lautrec, ve tonalistler gibi James McNeill Whistler, 19. yüzyılın başlarında Japonlara hayran kaldı Ukiyo-e sanatçılar beğenir Hokusai (1760–1849) ve Hiroshige (1797–1858) ve onlardan etkilendi.

Panoraması Qing Ming Festivali Sırasında Nehir Boyunca, Çinli sanatçı tarafından orijinal 12. yüzyıl Song hanedanının 18. yüzyıl yeniden yapımı Zhang Zeduan. Zhang'ın orijinal tablosu, bilim adamları tarafından "Çin medeniyetinin en büyük şaheserlerinden biri" olarak saygı görüyor.[18] Not: kaydırma sağdan başlar.

Çince

Han Sarayında Bahar SabahıMing dönemi sanatçısı tarafından Qiu Ying (MS 1494–1552)

Çin boyalı sanat eserlerinin hayatta kalan en eski örnekleri, Savaşan Devletler Kaya, tuğla veya taş üzerinde ipek veya mezar duvar resimleri bulunan dönem (MÖ 481 - 221). Genellikle basit stilize formatta ve aşağı yukarı temel geometrik desenlerdeydiler. Genellikle mitolojik yaratıkları, ev sahnelerini, iş sahnelerini veya mahkemede görevlilerle dolu görkemli sahneleri tasvir ettiler. Bu dönem ve sonrasındaki sanat eseri Qin Hanedanı (MÖ 221 - 207) ve Han Hanedanı (MÖ 202 - MS 220) kendi başına veya daha yüksek kişisel ifade aracı olarak yapılmadı; daha ziyade cenaze törenlerini, mitolojik tanrıların veya ataların ruhlarının temsillerini sembolize etmek ve onurlandırmak için sanat eserleri yaratıldı. Han Hanedanlığı döneminde saray görevlilerinin ipek resimleri ve ev sahneleri ile at sırtında avlanan veya katıldıkları sahneler de bulunabilirdi. askeri geçit. Asker ve at heykellerini kaplayan orijinal boyalı renkler gibi figürin ve heykel gibi üç boyutlu sanat eserleri üzerinde de resim vardı. Terracotta Ordusu. Antik çağın sosyal ve kültürel iklimi sırasında Doğu Jin Hanedanı (MS 316 - 420), güneydeki Nanjing'de bulunan resim, dünyanın resmi meşgalelerinden biri haline geldi. Konfüçyüsçü Bürokratik görevlileri eğitmek ve aristokratlar (tarafından çalınan müzikle birlikte guqin kanun, hayali yazma kaligrafi ve şiir yazmak ve okumak). Resim, sanatsal bir kendini ifade etmenin yaygın bir biçimi haline geldi ve bu dönemde, saraydaki veya seçkin sosyal çevreler arasındaki ressamlar, meslektaşları tarafından değerlendirildi ve derecelendirildi.

Sakyamuni Buddha, tarafından Zhang Shengwen, MS 1173–1176, Song hanedanı dönem.

Klasik Çin manzara resminin kuruluşu, büyük ölçüde Doğu Jin Hanedanı sanatçı Gu Kaizhi (MS 344 - 406), Çin tarihinin en ünlü sanatçılarından biridir. Kaizhi'nin uzatılmış kaydırma sahneleri gibi, Tang hanedanı (618 - 907 AD) Çinli sanatçılar beğenir Wu Daozi Uzun yatay el kaydırmaları üzerine (Tang sırasında çok popüler olan) canlı ve son derece ayrıntılı sanat eserleri boyadı. Seksen Yedi Göksel Kişi. Tang dönemi boyunca boyanmış sanat eserleri, idealize edilmiş bir peyzaj ortamının etkilerine, az sayıda nesne, kişi veya aktivite miktarının yanı sıra doğada monokromatik (örneğin: Qianling Mozolesi'ndeki Price Yide'nin mezarının duvar resimleri) ilişkiliydi. Erken Tang dönemi ressamı gibi figürler de vardı. Zhan Ziqian Gerçekçiliği canlandırmak için gününün çok ilerisinde muhteşem manzara resimleri yapan. Bununla birlikte, peyzaj sanatı genel olarak daha büyük bir olgunluk ve gerçekçilik seviyesine ulaşamadı. Beş Hanedan ve On Krallık dönem (907 - 960 AD). Bu süre zarfında, olağanüstü manzara ressamları vardı. Dong Yuan (sanat eserinin bir örneği için bu makaleye bakın) ve evdeki sahnelerin daha canlı ve gerçekçi tasvirlerini yapanlar, örneğin Gu Hongzhong ve onun Han Xizai'nin Gece Eğlenceleri.

Yenidünya ve Dağ Kuşu, anonim sanatçısı Güney Song hanedanı; bunun gibi yaprak albümü tarzındaki resimler Güney Şarkısı'nda (1127–1279) popülerdi.

Çinliler sırasında Song hanedanı (MS 960 - 1279), sadece manzara sanatı geliştirilmekle kalmadı, aynı zamanda portre resmi eskisinden daha standart ve sofistike hale geldi (örneğin, bkz. Song İmparatoru Huizong ) ve klasik yaş olgunluğuna Ming Hanedanı (MS 1368–1644). 13. yüzyılın sonlarında ve 14. yüzyılın ilk yarısında, Çinliler Moğol kontrollü Yuan Hanedanlığı daha yüksek hükümet makamlarına girmelerine izin verilmedi (Moğollar veya Orta Asya'dan diğer etnik gruplar için ayrılmıştır) ve İmparatorluk incelemesi şimdilik durdurulmuştu. Şu anda mesleği olmayan birçok Konfüçyüs eğitimli Çinli, Yuan dönemi Çin sanat eserleri için en canlı ve bol dönemlerden biri haline geldiğinden, resim ve tiyatro sanatlarına yöneldi. Bunun bir örneği Qian Xuan Song hanedanının bir memuru olan, ancak vatanseverlikten ötürü (MS 1235-1305), Yuan sarayına hizmet etmeyi reddetti ve kendini resme adadı. Bu döneme ait muhteşem sanat örnekleri arasında Yongle Sarayı'nın zengin ve ayrıntılı duvar resimleri yer alır.[19][20] veya MS 1262 tarihli "Dachunyang Uzun Ömür Sarayı" UNESCO Dünya Mirası sitesi. Sarayın içinde, resimler 1000 metrekareden fazla bir alanı kaplar ve çoğunlukla Taoist temalarına sahiptir. Song hanedanı döneminde ressamlar, sanatlarını veya başkalarının sanat eserlerini tartışmak için sosyal kulüplerde veya toplantılarda bir araya gelirlerdi, bu övgüler genellikle değerli sanat eserlerini ticarete ve satmaya ikna etmeye yol açar. Bununla birlikte, farklı ressamlar arasındaki stil ve zevk farkını gösteren, diğer sanatlara da birçok sert eleştirmen de vardı. MS 1088'de, bilge bilim adamı ve devlet adamı Shen Kuo bir zamanlar birinin sanat eserini yazdı Li Cheng Kimi eleştirdiği şu şekilde:

... Sonra Li Cheng vardı. pavyonlar dağların, katlı binaların ortasındaki localar, pagodalar ve benzerleri, her zaman saçak aşağıdan görüldüğü gibi. Onun fikri, 'tıpkı düz bir zeminde duran ve bir pagodanın saçaklarına bakan bir adamın kirişlerini ve çıkma saçak kirişlerini görebilmesi gibi, aşağıdan yukarı bakmalı' idi. Bunların hepsi yanlış. Genel olarak bir manzarayı boyamanın doğru yolu, küçük olanı büyüklerin bakış açısından görmektir ... tıpkı bir kişinin bahçelerdeki yapay dağlara bakması gibi (etrafta yürürken). Gerçek dağların resmine (Li'nin yöntemi) uygulanırsa, bunlara aşağıdan bakılırsa, her seferinde yalnızca bir profil görebilir, çok sayıda eğim ve profillerinin zenginliği değil, giden her şey hakkında hiçbir şey söylemez. Vadilerde ve Kanyonlar ve şeritlerde ve avlular konutları ve evleri ile. Bir dağın doğusunda durursak, batı kısımları uzak mesafenin kaybolan sınırında olacaktır ve bunun tersi de geçerlidir. Elbette buna başarılı bir resim denemez mi? Bay Li, 'küçüğü büyüklerin bakış açısından görme' ilkesini anlamadı. Yükseklikleri ve mesafeleri doğru bir şekilde azaltmak konusunda kesinlikle harikaydı, ancak binaların açılarına ve köşelerine bu kadar önem verilmeli mi?[21]

Qianlong İmparatoru Alıştırma yapmak Kaligrafi 18. yüzyılın ortaları.

Yüksek düzeyde stilizasyon, mistik çekicilik ve gerçeküstü zarafet genellikle gerçekçiliğe tercih edilse de (örneğin shan shui ortaçağ Song hanedanlığından başlayarak, o zamanlar ve daha sonra canlı bir şekilde gerçek olan doğa sahnelerini tasvir eden birçok Çinli ressam vardı. Daha sonra Ming Hanedanı sanatçıları, bu Song hanedanlığından sonra, özellikle parlak renkli çiçekler ve çalı çalılıkları arasındaki hayvanların (ördekler, kuğular, serçeler, kaplanlar vb.) Tasvirlerinde doğadaki nesneler üzerinde karmaşık ayrıntılara ve gerçekçiliğe vurgu yapacaklardı. ve ahşap (iyi bir örnek anonim Ming Hanedanı tablosu olabilir. Kuşlar ve Erik Çiçekleri,[22] Washington, D.C.'deki Smithsonian Müzesi'nin Freer Galerisi'nde yer almaktadır). Pek çok ünlü Ming Hanedanı sanatçısı vardı; Qiu Ying Ming dönemi ressamının (kendi zamanında bile ünlü) mükemmel bir örneğidir, sanat eserlerinde iç sahneleri, hareketli görkemli sahneleri ve nehir vadileri ve sis ve dönen bulutlarla örtülü sarp dağların doğa manzaralarını kullanır. Ming Hanedanlığı döneminde resimle ilişkili farklı ve rakip sanat okulları da vardı. Wu Okulu ve Zhe Okulu.

Klasik Çin resmi erken modern çağa kadar devam etti Qing Hanedanı, 17. yüzyılın başlarında Ming Hanedanlığı'nın sonlarında görüldüğü gibi son derece gerçekçi portre resimleriyle. Portreleri Kangxi İmparatoru, Yongzheng İmparatoru, ve Qianlong İmparatoru gerçekçi Çin portre resminin mükemmel örnekleridir. Qianlong hükümdarlığı döneminde ve devam eden 19. yüzyılda, Avrupa Barok resim stilleri, özellikle ışıklandırma ve gölgelendirmenin boyalı görsel efektleri olmak üzere Çin portre resimlerinde dikkate değer bir etkiye sahipti. Aynı şekilde, Doğu Asya resimleri ve diğer sanat eserleri (örneğin porselen ve lake eşya), 16. yüzyıldaki ilk temastan bu yana Avrupa'da çok değerliydi.

Çin yağlıboya tabloları

Batılı yağlıboya resim teknikleri, 19. yüzyılda Çin'e girmeye başladı, 20. yüzyılın başlarında Çinli sanatçılar ve sanat öğrencileri arasında yaygın hale geldi ve Çin'in Batı ile artan ilgisine denk geldi. Gibi sanatçılar Li Tiefu, Hong Yi, Xu Beihong, Yan Wenliang, Lin Fengmian, Fang Ganmin, Pang Yuliang Batı sanatını öğrenmek için yurtdışına, ağırlıklı olarak Paris ve Tokyo'ya gitti. Onlar aracılığıyla, gibi sanatsal hareketler İzlenimcilik, Kübizm, Fovizm, Post-empresyonizm Çin'de büyüdü ve büyüdü, ancak İkinci Dünya Savaşı ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin doğuşu ile durduruldu, modernist sanatsal tarzlar hakim siyasi ideallerle tutarsız olarak görüldüğünde ve gerçekçilik kabul edilebilir tek sanatsal biçimdi. Bununla birlikte, 20. yüzyılın başlarında Batı sanatıyla yakın ilişkinin mirası devam etti. Yağlı boya resimler, Çin sanatsal sahnelerinde önemli bir araç olarak varlığını sürdürdü; Sonuç olarak geleneksel Çin mürekkep resimleri de değiştirildi.

Muromachi dönemi, Shingei (1431–1485), Bir Şelaleyi Görüntüleme, Nezu Müzesi, Tokyo.[23]

Japonca

Japon resmi (絵 画), çok çeşitli tür ve stilleri kapsayan, en eski ve en rafine Japon sanatlarından biridir. Genel olarak Japon sanatlarında olduğu gibi, Japon resmi de yerli Japonlar arasında uzun bir sentez ve rekabet tarihi boyunca gelişti. estetik ve ithal edilen fikirlerin uyarlanması. Ukiyo-e veya "yüzen dünyanın resimleri", Japonca'nın bir türüdür tahta baskılar (veya "gravür ") ve 17. ve 20. yüzyıllar arasında üretilmiş, manzara, tiyatro ve nezaket mahallelerinin motiflerini içeren tablolar. Ana sanat türüdür. Japon tahta baskı. Japon baskı resim sanatı, özellikle Edo dönemi üzerinde muazzam bir etki yaptı Fransız resim 19. yüzyılda.

Koreli

Kore resmi, bağımsız bir form olarak, M.Ö. 108 yıllarında, Gojoseon, onu dünyanın en eskilerinden biri yapıyor. O dönemin sanat eseri, onu karakterize eden çeşitli stillere dönüştü. Kore'nin Üç Krallığı dönem, en önemlisi de mezarlarını süsleyen resim ve freskler Goguryeo telif hakkı. Üç Krallık döneminde ve Goryeo hanedanı Kore resmi, öncelikle Kore tarzı manzaraların, yüz özelliklerinin, Budist merkezli temaların ve Kore astronomisinin hızlı gelişmesiyle kolaylaştırılan göksel gözlemin bir kombinasyonuyla karakterize edildi. Kadar değildi Joseon hanedanı Konfüçyüsçü temaların, yerel yönlerle uyumlu olarak kullanılan Kore resimlerinde kök salmaya başladığını.

Kore resminin tarihi, genellikle dut kağıdı veya ipek üzerine siyah fırça işçiliğinin tek renkli eserlerinin kullanılmasıyla karakterize edilmiştir. Bu tarz, "Min-Hwa" ya da renkli halk sanatı, mezar resimleri ve ritüel ve festival sanatlarında belirgindir ve her ikisi de kapsamlı bir renk kullanımı içerir.

Güney Asyalı

Hintli

Hint resimleri tarihsel olarak dini tanrılar ve krallar etrafında dönüyordu. Hint sanatı, Hindistan'da var olan birkaç farklı sanat okulu için ortak bir terimdir. Hint Yarımadası. Resimler büyük fresklerden farklıydı. Ajanta karmaşık Babür minyatür resimlerden metal süslemeli işlere Tanjore okul. Resimler GandharTaxila tarafından etkilenir Farsça batıda çalışıyor. Doğu tarzı resim çoğunlukla Nalanda sanat okulu. Eserler çoğunlukla çeşitli sahnelerden ilham alıyor. Hint mitolojisi.

Tarih

En eski Hint resimleri, tarih öncesi zamanlar, petroglifler gibi yerlerde bulunduğu gibi Bhimbetka Kaya Barınakları ve bazıları MÖ 5500'den daha eskidir. Bu tür çalışmalar devam etti ve birkaç bin yıl sonra, 7. yüzyılda Ajanta Maharashtra eyaleti, Hint resimlerinin güzel bir örneğini sunar ve çoğunlukla kırmızı ve turuncunun çeşitli tonları olan renkler minerallerden elde edilmiştir.

Ajanta Mağaraları Maharashtra, Hindistan'da kaya kesimi 2. yüzyıldan kalma mağara anıtları ve hem Budist dini sanatının başyapıtları olarak kabul edilen resim ve heykelleri içerir[24] ve evrensel resim sanatı.[25]

Madhubani boyama

Madhubani boyama Hindistan'ın Bihar eyaletinin Mithila bölgesinde uygulanan bir Hint resmidir. Madhubani resminin kökenleri antik çağda örtülmüştür.

Ana Tanrıça Minyatür bir resim Pahari on sekizinci yüzyıla uzanan stil. Pahari ve Rajput minyatürleri birçok ortak özelliği paylaşır.
Babür
Kitaplarla Oturmuş İki Yazıcı ve Kuzey Hindistan'ın dekoratif bir kenar boşluğuna ait bir Yazı Masası Parçası (Babür okulu), yakl. 1640–1650

Babür boyama belirli bir tarzı Hint resim genellikle kitap üzerindeki resimlerle sınırlı ve minyatür olarak yapılan ve dönem boyunca ortaya çıkan, gelişen ve şekillenen Babür İmparatorluğu 16. - 19. yüzyıllar.

Rajput

Rajput boyama 18. yüzyılda kraliyet mahkemelerinde gelişti ve gelişti. Rajputana, Hindistan. Her Rajput krallığı farklı bir üslup geliştirdi, ancak belirli ortak özelliklere sahipti. Rajput resimleri, bir dizi temayı, Ramayana ve Mahabharata gibi destan olaylarını, Krishna'nın hayatını, güzel manzaraları ve insanları tasvir eder. Minyatürler Rajput resminin tercih edilen ortamıydı, ancak birkaç el yazması Rajput resimlerini de içeriyordu ve hatta sarayların duvarlarında, kalelerin iç odalarında, havzalarda, özellikle Shekhawait'in havellerinde resimler yapıldı.

Bazı minerallerden, bitki kaynaklarından, deniz kabuğu kabuklarından elde edilen ve hatta değerli taşların işlenmesiyle elde edilen renkler, altın ve gümüş kullanıldı. İstenilen renklerin hazırlanması, bazen haftalar süren uzun bir süreçti. Kullanılan fırçalar çok iyiydi.

Tanjore

Tanjore boyama önemli bir klasik biçimidir Güney Hindistan kasabaya özgü resim Tanjore Tamil Nadu'da. Sanat formu, 9. yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Chola sanatı ve edebiyatı teşvik eden hükümdarlar. Bu resimler zarafetleri, zengin renkleri ve detaylara gösterdikleri özenle bilinir. Bu resimlerin çoğu için temalar Hindu Tanrılar ve Tanrıçalar ve sahneler Hindu mitolojisi. Modern zamanlarda, bu resimler Güney Hindistan'daki bayramlarda çok aranan bir hatıra haline geldi.

Bir Tanjore resmi yapma süreci birçok aşamayı içerir. İlk aşama, tabanda görüntünün ön eskizinin yapılmasını içerir. Taban, ahşap bir tabanın üzerine yapıştırılan bir bezden oluşur. Daha sonra tebeşir tozu veya çinko oksit suda çözünür ile karıştırılır yapışkan ve tabana uygulanır. Tabanı daha pürüzsüz hale getirmek için hafif aşındırıcı bazen kullanılır. Çizim yapıldıktan sonra resimdeki takı ve giysilerin süslemesi yarı değerli taşlarla yapılır. Mücevherleri süslemek için danteller veya iplikler de kullanılır. Bunun üzerine altın folyolar yapıştırılır. En sonunda, boyalar resimlerdeki figürlere renk katmak için kullanılır.

Madras Okulu

Hindistan'daki İngiliz yönetimi sırasında, taç Madras'ın dünyadaki en yetenekli ve entelektüel sanatsal beyinlerden bazılarına sahip olduğunu buldu. İngilizler de Madras ve çevresinde büyük bir yerleşim yeri kurduğu için, Georgetown, Londra'daki kraliyet ailesinin sanatsal beklentilerini karşılayacak bir enstitü kurmak için seçildi. Bu, Madras Okulu. İlk başta geleneksel sanatçılar, seçkin mobilya, metal işleri ve ilginç türler üretmek için işe alındı ​​ve eserleri Kraliçe'nin kraliyet saraylarına gönderildi.

'Kopyalamanın' öğretim normu olduğu Bengal Okulu'ndan farklı olarak, Madras Okulu yeni stiller, argümanlar ve eğilimler 'yaratma' konusunda gelişir.

Bengal Okulu
Bharat Mata tarafından Abanindranath Tagore (1871–1951), şairin yeğeni Rabindranath Tagore ve hareketin öncüsü

Bengal sanat okulu içinde gelişen etkili bir sanat tarzıydı Hindistan esnasında İngiliz Raj 20. yüzyılın başlarında. Hint milliyetçiliği ile ilişkilendirildi, ancak aynı zamanda birçok İngiliz sanat yöneticisi tarafından da desteklendi ve desteklendi.

Bengal Okulu bir avangart ve milliyetçi hareketin akademik sanat Her ikisi tarafından daha önce Hindistan'da tanıtılan stiller Hintli sanatçılar gibi Raja Ravi Varma ve İngiliz sanat okullarında. Hint ruhani fikirlerinin Batı'daki yaygın etkisinin ardından, İngiliz sanat öğretmeni Ernest Binfield Havel öğretim yöntemlerinde reform yapmaya teşebbüs etti. Kalküta Sanat Okulu öğrencileri taklit etmeye teşvik ederek Babür minyatürler. Bu, öğrencilerin greve gitmesine ve bunu gerici bir hareket olarak gören milliyetçiler de dahil olmak üzere yerel basından şikayetlere yol açan büyük tartışmalara neden oldu. Havel sanatçı tarafından desteklendi Abanindranath Tagore şairin yeğeni Rabindranath Tagore. Tagore, kendisinin ve Havel'in Batı'nın "materyalizminin" aksine Hindistan'ın farklı manevi niteliklerini ifade ettiğine inandıkları bir tarz olan Babür sanatından etkilenen bir dizi eser resmetti. Tagore'un en tanınmış tablosu, Bharat Mata (Hindistan Ana), Hindistan'ın ulusal özlemlerini simgeleyen nesneleri tutan, dört kolu Hindu tanrıları tarzında tasvir edilen genç bir kadını tasvir etti. Tagore daha sonra Japon sanatçılarla bağlantı kurmaya çalıştı. Pan-Asyalı sanat modeli.

Bengal Okulu'nun Hindistan'daki etkisi, modernist 1920'lerde fikirler. Bağımsızlık sonrası dönemde, Hintli sanatçılar Avrupa tarzlarından özgürce ödünç aldıkları ve onları Hint motifleriyle özgürce yeni sanat biçimlerine harmanladıkları için daha fazla uyarlanabilirlik gösterdiler. Sanatçılar severken Francis Newton Souza ve Tyeb Mehta yaklaşımlarında daha batılıydı, Ganesh Pyne ve Maqbool Fida Husain tamamen yerli çalışma tarzları geliştiren. Hindistan'daki piyasanın liberalleşme sürecinden sonra, sanatçılar, şimdiye kadar Hindistan'da görülmemiş yeni sanat biçimleriyle ortaya çıkmalarına yardımcı olan uluslararası sanat sahnesine daha fazla maruz kalıyorlar. Jitish Kallat 1990'ların sonunda hem modern hem de jenerik tanımın kapsamı dışında kalan resimleriyle ün kazandı. Bununla birlikte, yeni yüzyılda Hindistan'daki sanatçılar yeni tarzlar, temalar ve metaforlar denerken, artık sanat alanına daha önce hiç olmadığı kadar giren iş evlerinin yardımı olmadan bu kadar çabuk tanınmak mümkün olamazdı. .

Modern Hint

Amrita Sher-Gil Hintli bir ressamdı, bazen Hindistan'ın Frida Kahlo,[26] ve bugün, mirası Ustalarınınkiyle aynı seviyede duran 20. yüzyıl Hindistan'ının önemli bir kadın ressamı olarak kabul edildi. Bengal Rönesansı;[27][28] aynı zamanda Hindistan'ın 'en pahalı' kadın ressamıdır.[29]

Bugün o aralarında Dokuz Usta, çalışması ilan edilen sanat hazineleri tarafından Hindistan Arkeolojik Araştırması 1976 ve 1979'da[30] ve şimdi 100'den fazla resmi sergileniyor Ulusal Modern Sanat Galerisi, Yeni Delhi.[31]

Sömürge döneminde Batı etkileri Hint sanatına etki etmeye başladı. Bazı sanatçılar, Hint temalarını açıklamak için Batılı kompozisyon, perspektif ve gerçekçilik fikirlerini kullanan bir stil geliştirdiler. Diğerleri gibi Jamini Roy halk sanatından bilinçli olarak ilham aldı.

1947'de Bağımsızlık zamanında, Hindistan'daki birkaç sanat okulu modern tekniklere ve fikirlere erişim sağladı. Bu sanatçıları sergilemek için galeriler kuruldu. Modern Hint sanatı tipik olarak Batı tarzlarının etkisini gösterir, ancak genellikle Hint temalarından ve görüntülerinden ilham alır. Başlıca sanatçılar, başta Hint diasporası olmak üzere, aynı zamanda Hintli olmayan izleyiciler arasında da uluslararası tanınırlık kazanmaya başlıyor.

İlerici Sanatçılar Grubu Hindistan'ın 1947'de bağımsızlığını kazanmasından kısa bir süre sonra kurulan, sömürge sonrası dönemde Hindistan'ı ifade etmenin yeni yollarını bulmayı amaçlıyordu. Kurucular altı seçkin sanatçıydı - K. H. Ara, S. K. Bakre, H. A. Gade, M.F. Husain, S.H. Raza ve F. N. Souza Grup 1956'da feshedilmiş olsa da, Hint sanatının dilini değiştirmede derinden etkili oldu. 1950'lerde Hindistan'ın neredeyse tüm büyük sanatçıları grupla ilişkilendirildi. Bugün iyi bilinenlerden bazıları Bal Chabda'dır. Manishi Dey, Mukul Dey, V. S. Gaitonde, Ram Kumar, Tyeb Mehta, ve Akbar Padamsee. Gibi diğer ünlü ressamlar Jahar Dasgupta Prokash Karmakar, John Wilkins Narayanan Ramachandran ve Bijon Choudhuri, Hindistan'ın sanat kültürünü zenginleştirdi. Modern Hint sanatının ikonları haline geldiler. Prof. Rai gibi sanat tarihçileri Anand Krishna Hint ahlakını yansıtan modern sanatçıların eserlerine de atıfta bulundular. Geeta Vadhera, karmaşık, Hint ruhani temalarını Sufi düşüncesi, Upanishad'lar ve Bhagwad Geeta gibi tuvale tercüme etmekten büyük beğeni topladı.

Hindistan sanatı, 1990'ların başından beri ülkenin ekonomik liberalleşmesiyle birlikte hız kazandı. Çeşitli alanlardan sanatçılar artık çeşitli çalışma tarzları getirmeye başladı. Post-liberalizasyon Hindistan'da, birçok sanatçı, soyut ressam gibi uluslararası sanat piyasasına yerleşti. Natvar Bhavsar figüratif sanatçı Devajyoti Ray ve heykeltıraş Anish Kapoor kimin mamutu postminimalist sanat eserleri, boyutlarıyla dikkat çekiyor. Hint sanat eserlerini sergilemek için ABD ve Avrupa'da da birçok sanat evi ve galeri açıldı.

Filipinli

Fabián de la Rosa, Pirinç tarlasında çalışan kadınlar, 1902

Filipinli resim bir bütün olarak birçok kültürel etkinin bir karışımı olarak görülebilir, ancak şu anki haliyle Doğu kökleriyle daha Batılı olma eğilimindedir.

Erken Filipinli resim, Filipinler'in beğeni toplayan ritüel çanak çömleklerinde süslenmiş kırmızı astar (su ile karıştırılmış kil) tasarımlarında bulunabilir. Manunggul Kavanoz. 6000 yılına kadar uzanan Filipin çanak çömlek yapımının kanıtı Sanga-sanga Mağarası, Sulu ve Laurente Mağarası, Cagayan'da M.Ö. 5000 ile kanıtlanmıştır MÖ, çanak çömlek yapımı ülke çapında uygulanmıştır. Erken Filipinliler, Kamboçyalı komşularının önünde ve aynı zamanda, çanak çömlek teknolojisinde yaygın bir Buz Devri gelişimi gibi görünen şeyin bir parçası olarak, Taylarla hemen hemen aynı zamanda çömlekçilik yapmaya başladı. Daha fazla resim kanıtı, dövme geleneği Portekizli kaşifin sözünü ettiği erken Filipinlilerin Pintados veya Visayas'ın 'Boyalı Halkı'.[32] Gök cisimleri ile flora ve faunayı referans alan çeşitli tasarımlar, vücutlarını çeşitli renkli pigmentasyonlarla süslüyor. Belki de, erken dönem Filipinliler tarafından günümüze kadar ulaşan en ayrıntılı resimlerden bazıları, sanat ve mimarlık arasında tezahür edebilir. Maranao iyi tanınan Nāga Ejderhalar ve Sarimanok Torogan veya King's House'un güzel Panolong'unda oyulmuş ve boyanmış.

Filipinliler, 17. yüzyıl İspanyol döneminde Avrupa geleneğinde resimler yaratmaya başladı.[33] Bu resimlerin en eskileri Kilise freskleri, İncil kaynaklarından dini imgeler ile Hıristiyan ikonları ve Avrupa asaletini içeren gravürler, heykeller ve taşbaskılardı. 19. ve 20. yüzyıllar arasındaki resim ve heykellerin çoğu, tatlılık, karanlık ve ışık nitelikleriyle dini, politik ve peyzaj sanat eserlerinin bir karışımını üretti. erken modernist ressamlar gibi Damián Domingo dini ve seküler resimlerle ilişkilendirildi. Sanatı Juan Luna ve Félix Hidalgo siyasi açıklama için bir eğilim gösterdi. Gibi sanatçı Fernando Amorsolo used post-modernism to produce paintings that illustrated Philippine culture, nature, and harmony. While other artists such as Fernando Zóbel used realities and Öz işinde.

Güneydoğu Asya

Batı

Egypt, Greece and Rome

Helenistik Yunan pişmiş toprak cenaze töreni duvar boyama MÖ 3. yüzyıl

Antik Mısır, a civilization with very strong traditions of architecture and sculpture (both originally painted in bright colours) also had many mural paintings in temples and buildings, and painted illustrations on papirüs el yazmaları. Egyptian wall painting and decorative painting is often graphic, sometimes more symbolic than realistic. Egyptian painting depicts figures in bold outline and flat siluet, in which symmetry is a constant characteristic. Egyptian painting has close connection with its written language – called Mısır hiyeroglifleri. Painted symbols are found amongst the first forms of written language. The Egyptians also painted on keten, remnants of which survive today. Ancient Egyptian paintings survived due to the extremely dry climate. The ancient Egyptians created paintings to make the öbür dünya of the deceased a pleasant place. The themes included journey through the afterworld or their protective deities introducing the deceased to the gods of the underworld. Some examples of such paintings are paintings of the gods and goddesses Ra, Horus, Anubis, Fındık, Osiris ve Isis. Some tomb paintings show activities that the deceased were involved in when they were alive and wished to carry on doing for eternity. İçinde Yeni Krallık ve daha sonra Ölüler Kitabı was buried with the entombed person. It was considered important for an introduction to the afterlife.

Kuzeyinde Mısır oldu Minos uygarlığı centered on the island of Girit. The wall paintings found in the palace of Knossos are similar to that of the Mısırlılar but much more free in style. Miken Yunanistan, beginning around 1600 BC, produced similar art to that of Minoan Crete. Antik Yunan sanatı esnasında Yunan Karanlık Çağı became far less complex, but the renewal of Greek civilization Akdeniz boyunca sırasında Arkaik Yunanistan brought about new forms of Greek art with the Orientalizing style.

A fresco showing Hades ve Persephone binmek araba, from the tomb of Queen Makedonyalı Eurydice I -de Vergina, Greece, 4th century BC

Antik Yunan had skilled painters, sculptors (though both endeavours were regarded as mere manual labour at the time), and architects. Parthenon is an example of their architecture that has lasted to modern days. Greek marble sculpture is often described as the highest form of Klasik Sanat. Painting on pottery of Ancient Greece ve seramik gives a particularly informative glimpse into the way society in Ancient Greece functioned. Siyah figür vazo boyama ve Kırmızı figür vazo boyama gives many surviving examples of what Greek painting was. Some famous Greek painters on wooden panels who are mentioned in texts are Apelles, Zeuxis ve Parrhasius, however no examples of Ancient Greek panel painting survive, only written descriptions by their contemporaries or later Romans. Zeuxis lived in 5–6 BC and was said to be the first to use Sfumato. Göre Yaşlı Plinius, the realism of his paintings was such that birds tried to eat the painted grapes. Apelles is described as the greatest painter of Antik dönem for perfect technique in drawing, brilliant color and modeling.

Roma sanatı was influenced by Greece and can in part be taken as a descendant of ancient Greek painting. However, Roman painting does have important unique characteristics. Surviving Roman paintings include wall paintings and freskler, many from villas in Campania, in Southern Italy at sites such as Pompeii ve Herculaneum. Such painting can be grouped into four main "styles" or periods[34] and may contain the first examples of trompe-l'œil, pseudo-perspective, and pure landscape.[35] Almost the only painted portraits surviving from the Ancient world are a large number of coffin-portraits of bust form found in the Geç Antik mezarlığı Al-Fayum. Although these were neither of the best period nor the highest quality, they are impressive in themselves, and give an idea of the quality that the finest ancient work must have had. A very small number of minyatürler from Late Antique illustrated books also survive, and a rather larger number of copies of them from the Early Medieval period.

Orta Çağlar

The rise of Christianity imparted a different spirit and aim to painting styles. Bizans sanatı, once its style was established by the 6th century, placed great emphasis on retaining traditional ikonografi and style, and gradually evolved during the thousand years of the Bizans imparatorluğu and the living traditions of Greek and Russian Ortodoks ikon -painting. Byzantine painting has a hieratic feeling and icons were and still are seen as a representation of divine revelation. Çok fazla vardı freskler, but fewer of these have survived than mozaikler.Byzantine art has been compared to contemporary soyutlama, in its flatness and highly stylised depictions of figures and landscape. Some periods of Byzantine art, especially the so-called Makedon sanatı of around the 10th century, are more flexible in approach. Frescos of the Palaeologian Renaissance of the early 14th century survive in the Kariye Kilisesi istanbulda.

In post-Antique Catholic Europe the first distinctive artistic style to emerge that included painting was the Insular sanatı of the British Isles, where the only surviving examples are miniatures in Işıklı el yazmaları benzeri Kells kitabı.[36] These are most famous for their abstract decoration, although figures, and sometimes scenes, were also depicted, especially in Evangelist portreleri. Karolenj ve Otton sanatı also survives mostly in manuscripts, although some wall-painting remain, and more are documented. The art of this period combines Insular and "barbarian" influences with a strong Byzantine influence and an aspiration to recover classical monumentality and poise.

Walls of Romanesk ve Gotik churches were decorated with freskler as well as sculpture and many of the few remaining duvar resimleri have great intensity, and combine the decorative energy of Insular art with a new monumentality in the treatment of figures. Far more miniatures in Işıklı el yazmaları survive from the period, showing the same characteristics, which continue into the Gotik dönem.

Panel painting becomes more common during the Romanesk period, under the heavy influence of Byzantine icons. Towards the middle of the 13th century, Ortaçağ sanatı ve Gotik resim became more realistic, with the beginnings of interest in the depiction of volume and perspective in Italy with Cimabue and then his pupil Giotto. From Giotto on, the treatment of composition by the best painters also became much more free and innovative. They are considered to be the two great medieval masters of painting in western culture. Cimabue, within the Byzantine tradition, used a more realistic and dramatic approach to his art. His pupil, Giotto, took these innovations to a higher level which in turn set the foundations for the western painting tradition. Both artists were pioneers in the move towards naturalism.

Churches were built with more and more windows and the use of colorful vitray become a staple in decoration. One of the most famous examples of this is found in the cathedral of Notre Dame de Paris. By the 14th century Western societies were both richer and more cultivated and painters found new patrons in the nobility and even the burjuvazi. Illuminated manuscripts took on a new character and slim, fashionably dressed court women were shown in their landscapes. This style soon became known as International style and mizaç panel paintings and altarpieces gained importance.

Renaissance and Mannerism

The Renaissance (French for 'rebirth'), a cultural movement roughly spanning the 14th through the mid-17th century, heralded the study of classical sources, as well as advances in science which profoundly influenced European intellectual and artistic life. İçinde Gelişmemiş ülkeler, especially in modern day Flanders, a new way of painting was established in the beginning of the 15th century. In the footsteps of the developments made in the illumination of manuscripts özellikle de Limbourg Kardeşler, artists became fascinated by the tangible in the visible world and began representing objects in an extremely naturalistic way.[37] Benimsenmesi yağlı boya whose invention was traditionally, but erroneously, credited to Jan van Eyck, made possible a new gerçeğe benzerlik in depicting this naturalism. The medium of oil paint was already present in the work of Melchior Broederlam, but painters like Jan van Eyck and Robert Campin brought its use to new heights and employed it to represent the naturalism they were aiming for. With this new medium the painters of this period were capable of creating richer colors with a deep intense tonality. The illusion of glowing light with a porcelain-like finish characterized Erken Hollanda resim and was a major difference to the matte surface of mizaç paint used in Italy.[37] Unlike the Italians, whose work drew heavily from the art of Ancient Greece and Rome, the northerners retained a stylistic residue of the sculpture and ışıklı el yazmaları of the Middle Ages (especially its naturalism). The most important artist of this time was Jan van Eyck, whose work ranks among the finest made by artists who are now known as Erken Hollandalı ressamlar veya Flaman İlkelleri (since most artists were active in cities in modern day Flanders). The first painter of this period was the Master of Flémalle, nowadays identified as Robert Campin, whose work follows the art of the Uluslararası Gotik. Another important painter of this period was Rogier van der Weyden, whose compositions stressed human emotion and drama, demonstrated for instance in his Haçtan iniş, which ranks among the most famous works of the 15th century and was the most influential Netherlandish painting of Christ's crucifixion. Other important artists from this period are Hugo van der Goes (whose work was highly influential in Italy), Dieric Bouts (who was among the first northern painters to demonstrate the use of a single vanishing point),[37] Petrus Christus, Hans Memling ve Gerard David.

In Italy, the art of Klasik Antikacılık inspired a style of painting that emphasized the ideal. Gibi sanatçılar Paolo Uccello, Masaccio, Fra Angelico, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Filippo Lippi, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, ve Raphael took painting to a higher level through the use of perspektif, çalışması insan anatomisi and proportion, and through their development of an unprecedented refinement in drawing and painting techniques. A somewhat more naturalistic style emerged in Venedik. Painters of the Venedik okulu, gibi Giovanni Bellini, Giorgione, Titian, Tintoretto, ve Veronese, were less concerned with precision in their drawing than with the richness of color and unity of effect that could be achieved by a more spontaneous approach to painting.

Flemish, Dutch and German painters of the Renaissance such as Genç Hans Holbein, Albrecht Dürer, Lucas Cranach, Matthias Grünewald, Hieronymous Bosch, ve Pieter Bruegel represent a different approach from their Italian colleagues, one that is more realistic and less idealized. Tür boyama became a popular idiom amongst the Northern painters like Pieter Bruegel.

Renaissance painting reflects the revolution of ideas and science (astronomi, coğrafya ) that occurred in this period, the Reformasyon, and the invention of the matbaa. Dürer, considered one of the greatest of printmakers, states that painters are not mere zanaatkarlar fakat düşünürler yanı sıra. Gelişmesiyle birlikte şövale boyama in the Renaissance, painting gained independence from architecture. Easel paintings—movable pictures which could be hung easily on walls—became a popular alternative to paintings fixed to furniture, walls or other structures. Following centuries dominated by religious imagery, secular subject matter slowly returned to Western painting. Artists included visions of the world around them, or the products of their own imaginations in their paintings. Those who could afford the expense could become patrons and commission portraits of themselves or their family.

Yüksek Rönesans gave rise to a stylized art known as Maniyerizm. In place of the balanced compositions and rational approach to perspective that characterized art at the dawn of the 16th century, the Mannerists sought instability, artifice, and doubt. The unperturbed faces and gestures of Piero della Francesca and the calm Virgins of Raphael are replaced by the troubled expressions of Pontormo and the emotional intensity of El Greco. Restless and unstable compositions, often extreme or disjunctive effects of perspective, and stylized poses are characteristic of Italian Mannerists such as Tintoretto, Pontormo, and Bronzino, and appeared later in the work of Northern Mannerists gibi Hendrick Goltzius, Bartholomeus Spranger, ve Joachim Wtewael.

Barok ve Rokoko

Baroque painting is associated with the Barok kültürel hareket, a movement often identified with Mutlakiyet ve Karşı Reform or Catholic Revival;[38][39] the existence of important Baroque painting in non-absolutist and Protestant states also, however, underscores its popularity, as the style spread throughout Western Europe.[40]

Baroque painting is characterized by great drama, rich, deep color, and intense light and dark shadows. Baroque art was meant to evoke emotion and passion instead of the calm rationality that had been prized during the Renaissance. During the period beginning around 1600 and continuing throughout the 17th century, painting is characterized as Baroque. Among the greatest painters of the Baroque are Caravaggio, Rembrandt, Frans Hals, Rubens, Velázquez, civciv, ve Johannes Vermeer. Caravaggio is an heir of the hümanist boyama Yüksek Rönesans. Onun gerçekçi approach to the human figure, painted directly from life and dramatically spotlit against a dark background, shocked his contemporaries and opened a new chapter in the history of painting.Baroque painting often dramatizes scenes using light effects; this can be seen in works by Rembrandt, Vermeer, Le Nain, La Tour, ve Jusepe de Ribera.

Rembrandt van Rijn, Yahudi Gelin, CA. 1665–1669

In Italy, the Baroque style is epitomized by religious and mythological paintings in the Büyük Davranış gibi sanatçılar tarafından Carracci, Guido Reni, ve Luca Giordano. Illusionistic church ceiling frescoes by Pietro da Cortona seemed to open to the sky. A much quieter type of Baroque emerged in the Hollanda Cumhuriyeti, where easel paintings of everyday subjects were popular with middle-class collectors, and many painters became specialists in Tür, others in landscape or seascape or still life. Vermeer, Gerard ter Borch, ve Pieter de Hooch brought great technical refinement to the painting of domestic scenes, as did Willem Claesz. Heda to still life. In contrast, Rembrandt excelled in painting every type of subject, and developed an individual ressamca style in which the chiaroscuro and dark backgrounds derived from Caravaggio and the Utrecht Caravaggists lose their theatrical quality.

During the 18th century, Rokoko followed as a lighter extension of Baroque, often frivolous and erotic. Rococo developed first in the decorative arts and interior design in France. Louis XV 's succession brought a change in the court artists and general artistic fashion. The 1730s represented the height of Rococo development in France exemplified by the works of Antoine Watteau ve François Boucher. Rococo still maintained the Baroque taste for complex forms and intricate patterns, but by this point, it had begun to integrate a variety of diverse characteristics, including a taste for Oriental designs and asymmetric compositions.

The Rococo style spread with French artists and engraved publications. It was readily received in the Catholic parts of Germany, Bohemya, ve Avusturya, where it was merged with the lively German Baroque traditions. German Rococo was applied with enthusiasm to churches and palaces, particularly in the south, while Frederician Rococo geliştirildi Prusya Krallığı.

The French masters Watteau, Boucher ve Fragonard represent the style, as do Giovanni Battista Tiepolo ve Jean-Baptiste-Siméon Chardin who was considered by some as the best French painter of the 18th century – the Anti-Rococo. Portre was an important component of painting in all countries, but especially in England, where the leaders were William Hogarth, in a blunt realist style, and Francis Hayman, Angelica Kauffman (who was Swiss), Thomas Gainsborough ve Joshua Reynolds in more flattering styles influenced by Anthony van Dyck. In France during the Rococo era Jean-Baptiste Greuze (the favorite painter of Denis Diderot ),[41] excelled in portraits and tarih resimleri, ve Maurice Quentin de La Tour ve Élisabeth Vigée-Lebrun were highly accomplished portre ressamları. La Tour specialized in pastel painting, which became a popular medium during this period.

William Hogarth helped develop a theoretical foundation for Rococo beauty. Though not intentionally referencing the movement, he argued in his Analysis of Beauty (1753) that the undulating lines and S-curves prominent in Rococo were the basis for grace and beauty in art or nature (unlike the straight line or the circle in Klasisizm ). The beginning of the end for Rococo came in the early 1760s as figures like Voltaire ve Jacques-François Blondel began to voice their criticism of the superficiality and degeneracy of the art. Blondel decried the "ridiculous jumble of shells, dragons, reeds, palm-trees and plants" in contemporary interiors.[42]

By 1785, Rococo had passed out of fashion in France, replaced by the order and seriousness of Neoklasik sanatçılar beğenir Jacques-Louis David.

19th century: Neo-classicism, History painting, Romanticism, Impressionism, Post-Impressionism, Symbolism

Sonra Rokoko there arose in the late 18th century, in architecture, and then in painting severe neo-klasisizm, best represented by such artists as David ve onun varisi Ingres. Ingres'in çalışması zaten duygusallığın çoğunu içeriyor, ancak karakterize edecek olan kendiliğindenliği hiçbiri Romantizm Bu hareket, dikkatini peyzaj ve doğanın yanı sıra insan figürüne ve doğal düzenin insanlığın iradesinin üzerindeki üstünlüğüne çevirdi. Var panteist felsefe (bkz Spinoza ve Hegel ) karşı çıkan bu anlayış içinde Aydınlanma insanlığın kaderini daha trajik veya karamsar bir ışık altında görerek idealler. İnsanoğlunun sahip olduğu güçlerin üstünde olmadığı fikri Doğa ile çelişiyor Antik Yunan ve insanlığın her şeyden üstün olduğu ve kaderine sahip olduğu Rönesans idealleri. Bu düşünce, romantik sanatçıların yüce, harap kiliseler, batıklar, katliamlar ve delilik.

19. yüzyılın ortalarında ressamlar, himayelerinin taleplerinden yalnızca din, mitoloji, portre veya tarihten sahneleri tasvir etme taleplerinden kurtuldular. "Sanat uğruna sanat" fikri Francisco de Goya, John Constable ve J.M.W. gibi ressamların çalışmalarında ifadesini bulmaya başladı. Turner. Romantik ressamlar gördü manzara resmi doğanın ihtişamına karşı insanlığın kibirini ifade etmek için önemli bir tür olarak. O zamana kadar manzara resmi, ressamlar için (portre veya tarih resmi gibi) en önemli tür olarak görülmüyordu. Ama J.M.W. gibi ressamlar Turner ve Caspar David Friedrich manzara resmini, tarih resmiyle rekabet eden bir seçkinliğe yükseltmeyi başardılar. Bu dönemin belli başlı ressamlarından bazıları Eugène Delacroix, Théodore Géricault, J. M. W. Turner, Caspar David Friedrich ve John Constable. Francisco de Goya 'nin geç çalışması irrasyonel olana Romantik ilgiyi gösterirken, Arnold Böcklin gizemi ve resimlerini çağrıştırır Estetik hareket sanatçı James McNeill Whistler hem sofistike hem de çöküş. Amerika Birleşik Devletleri'nde romantik manzara resmi geleneği, Hudson Nehri Okulu:[43] üsler şunları içerir Thomas Cole, Frederic Edwin Kilisesi, Albert Bierstadt, Thomas Moran, ve John Frederick Kensett. Aydınlık Amerikan manzara resminde bir hareketti. Hudson Nehri Okulu.

Genç anne, dikme, Mary Cassatt

Lider Barbizon Okulu ressam Camille Corot hem romantik hem de gerçekçi damar; onun işi önceden şekillenir İzlenimcilik resimleri gibi Eugène Boudin Dış mekanda resim yapan ilk Fransız manzara ressamlarından biriydi. Boudin ayrıca gençler üzerinde de önemli bir etkiye sahipti. Claude Monet, 1857'de kiminle tanıştı Plein havası boyama. Dönüşte büyük bir güç Gerçekçilik yüzyılın ortalarında Gustave Courbet. Yüzyılın ikinci üçte birinde Empresyonistler Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Berthe Morisot, Mary Cassatt, ve Edgar Degas daha önce kamuya açık olarak sergilenenden daha doğrudan bir yaklaşımla çalıştı. Modern dünyaya kişiselleştirilmiş yanıtlar lehine alegori ve anlatıdan kaçınıyorlardı, bazen çok az hazırlık çalışmasıyla ya da hiç hazırlık yapmadan boyanmış, çizimin ustalığına ve oldukça kromatik bir palete dayanıyorlardı. Manet, Degas, Renoir, Morisot ve Cassatt öncelikle insan konusuna odaklandılar. Manet ve Degas, klasik figüratif kanunları çağdaş durumlar içinde yeniden yorumladı; Manet davasında yeniden tasavvurlar düşmanca bir halk tepkisiyle karşılaştı. Renoir, Morisot ve Cassatt ilham almak için ev hayatına dönerken, Renoir çıplak kadınlara odaklandı. Monet, Pissarro ve Sisley manzarayı ana motifleri olarak kullandılar; ışık ve havanın geçiciliği çalışmalarında önemli bir rol oynadı. Sisley, empresyonist manzara algısının orijinal ilkelerine en yakından bağlıyken, Monet, giderek artan kromatik ve değişken koşullarda zorluklar aradı ve bir dizi anıtsal eseriyle sonuçlandı. Su zambakları boyanmış Giverny.

Edvard Munch, 1893, ilk örnek DIŞAVURUMCULUK

Pissarro, bazı deneyleri benimsedi. Post-Empresyonizm. Biraz daha genç Post-Empresyonistler gibi Vincent van Gogh, Paul Gauguin, ve Georges Seurat, ile birlikte Paul Cézanne sanatı sınırına götürmek modernizm; Gauguin için Empresyonizm, kişisel bir sembolizme yol açtı; Seurat, Empresyonizmin kırık rengini friz benzeri kompozisyonlar üzerine yapılandırılmış bilimsel bir optik çalışmaya dönüştürdü; Van Gogh'un çalkantılı boya uygulama yöntemi, yüksek sesle renk kullanımıyla birleştiğinde, DIŞAVURUMCULUK ve Fovizm ve klasik kompozisyonu devrimci bir doğal form soyutlamasıyla birleştirmeyi arzulayan Cézanne, 20. yüzyıl sanatının öncüsü olarak görülmeye başlanacaktı. İzlenimciliğin büyüsü, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm dünyada hissedildi. resminin ayrılmaz parçası Amerikalı İzlenimciler gibi Childe Hassam, John Twachtman, ve Theodore Robinson; ve Avustralya'da ressamların Heidelberg Okulu gibi Arthur Streeton, Frederick McCubbin ve Charles Conder boyalı en plein air Avustralya manzarası ve ışığıyla özellikle ilgilendiler. Ayrıca, portre ve manzara ressamı gibi teoride esas olarak Empresyonist olmayan ressamlar üzerinde de etki yarattı. John Singer Sargent. Aynı zamanda, 20. yüzyılın başında Amerika'da, figüratif çalışmasında zengin bir şekilde somutlaşan yerli ve neredeyse dar görüşlü bir gerçekçilik vardı. Thomas Eakins, Ashcan Okulu ve manzaraları ve deniz manzaraları Winslow Homer, tüm resimleri doğal formların sağlamlığına derinlemesine yatırım yapılmış. Büyük ölçüde gecenin belirsizliğine bağlı olan vizyoner manzara, savunucularını Albert Pinkham Ryder ve Ralph Albert Blakelock.

19. yüzyılın sonlarında, birbirinden oldukça farklı birkaç grup da vardı. Sembolist ressamlar eserleri 20. yüzyılın genç sanatçıları, özellikle de Fauvistler ve Sürrealistler. Bunların arasında Gustave Moreau, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, Henri Fantin-Latour, Arnold Böcklin, Edvard Munch, Félicien Rops, ve Jan Toorop, ve Gustave Klimt dahil diğerleri arasında Rus Sembolistler sevmek Mikhail Vrubel.

Sembolist ressamlar mayınlı mitoloji ve akıllara durağan bir sessizlik dünyasını getiren çağrıştırıcı resimler arayarak, ruhun görsel dili için rüya imgesi. Sembolizmde kullanılan semboller tanıdık değildir amblemler ana akım ikonografi ancak son derece kişisel, özel, belirsiz ve belirsiz referanslar. Gerçek bir sanat tarzından çok bir felsefe olan Sembolist ressamlar, çağdaş Art Nouveau hareket ve Les Nabis. Rüya gibi konuları araştırırken sembolist ressamlar, günümüzde olduğu gibi yüzyıllar ve kültürler arasında bulunurlar; Bernard Delvaille tarif etti René Magritte "Sembolizm artı" olarak gerçeküstücülük Freud ".[44]

20. yüzyıl modern ve çağdaş

Ressamların mirası Van Gogh, Cézanne, Gauguin, ve Seurat modern sanatın gelişmesi için gerekliydi. 20. yüzyılın başında Henri Matisse ve diğer birkaç genç sanatçı, eleştirmenlerin dediği "vahşi", çok renkli, etkileyici manzara ve figür resimleriyle Paris sanat dünyasında devrim yarattı. Fovizm. Pablo Picasso ilkini yaptı kübist Cézanne'ın tüm doğa tasvirinin üç katıya indirgenebileceği fikrine dayanan resimler: küp, küre ve koni.

20. yüzyılın öncüleri

Ressamların mirası Van Gogh, Cézanne, Gauguin, ve Seurat modern sanatın gelişmesi için gerekliydi. 20. yüzyılın başında Henri Matisse ve ön-kübist dahil olmak üzere diğer birkaç genç sanatçı Georges Braque, André Derain, Raoul Dufy ve Maurice de Vlaminck Eleştirmenlerin dediği "vahşi", çok renkli, etkileyici manzara ve figür resimleriyle Paris sanat dünyasında devrim yarattı Fovizm. Henri Matisse ikinci versiyonu Dans kariyerinde ve modern resmin gelişiminde kilit bir noktayı ifade ediyor.[45] Matisse'in yeni başlayan büyüsünü yansıtıyor. ilkel sanat: serin mavi-yeşil arka plana karşı yoğun sıcak renkler ve dans eden çıplakların ritmik art arda sıralanması, duygusal özgürleşme ve hazcılık. Pablo Picasso ilkini yaptı kübist Cézanne'ın tüm doğa tasvirinin üç katıya indirgenebileceği fikrine dayanan resimler: küp, küre ve koni. Resim ile Les Demoiselles d'Avignon 1907, Picasso dramatik bir şekilde, beş fahişeyle, şiddetle boyanmış kadınlarla ham ve ilkel bir genelev sahnesini tasvir eden yeni ve radikal bir resim yarattı. Afrika kabile maskeleri ve kendi yeni Kübist icatlar. analitik Kübizm Pablo Picasso tarafından ortaklaşa geliştirildi ve Georges Braque örnek olarak Keman ve Şamdan, Paris, yaklaşık 1908'den 1912'ye kadar. Kübizmin ilk açık tezahürü olan analitik kübizmi takip etti sentetik kübizm Braque, Picasso, Fernand Léger, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp ve 1920'lerde sayısız başka sanatçı. Sentetik kübizm farklı dokuların, yüzeylerin tanıtımı ile karakterizedir. kolaj elementler, papier collé ve çok çeşitli birleştirilmiş konu.

Les Fauves (Fransızca için Vahşi Canavarlar), 20. yüzyılın başlarında ressamlardı, renk yoluyla ifade özgürlüğünü deniyorlardı. Ad, sanat eleştirmeni tarafından gruba bir iltifat değil, esprili bir şekilde verildi. Louis Vauxcelles. Fovizm kısa ömürlü ve gevşek bir grup olan 20. yüzyılın başlarındaki sanatçıların eserleri vurgulanmıştır. ressamca nitelikler ve temsili değerler üzerinden derin rengin yaratıcı kullanımı. Fauvistler, resmin konusunu okumayı kolaylaştırdı, abartılı perspektifler ve Fauves'in ilginç bir öngörülü öngörüsü 1888'de Paul Gauguin -e Paul Sérusier,

"Bu ağaçları nasıl görüyorsunuz? Onlar sarı. Öyleyse, sarıya koyun; bu gölge, oldukça mavi, onu safla boyayın lacivert; bu kırmızı yapraklar? Koymak vermilyon."

Hareketin liderleri Henri Matisse ve André Derain - her biri kendi takipçisi olan dostça rakipler. Nihayetinde Matisse olmak yang -e Picasso 's yin 20. yüzyılda. Fauvist ressamlar dahil Albert Marquet, Charles Camoin, Maurice de Vlaminck, Raoul Dufy, Othon Friesz Hollandalı ressam Kees van Dongen ve Picasso'nun Kübizm'deki ortağı, Georges Braque diğerleri arasında.[46]Bir hareket olarak fovizmin somut teorileri yoktu ve kısa sürdü, 1905'ten başlayıp 1907'de sona erdi, sadece üç sergisi vardı. Matisse, yaştaki kıdemi ve akademik sanat dünyasında önceden kendi kendini kurması nedeniyle hareketin lideri olarak görülüyordu. 1905'te Mme portresi. Matisse Yeşil Hat, (yukarıda), ilk sergilendiğinde Paris'te bir sansasyon yarattı. Zevk için sanat yaratmak istediğini söyledi; Bir dekorasyon olarak sanat onun amacıydı ve parlak renkleri kullanmasının kompozisyonun dinginliğini korumaya çalıştığı söylenebilir. 1906'da bayisinin önerisi üzerine Ambroise Vollard, André Derain Londra'ya gitti ve bir dizi resim yaptı. Charing Cross Köprüsü, Londra (yukarıda) içinde Fauvist stil, ünlü diziyi yorumlayarak İzlenimci ressam Claude Monet. Ustalar gibi Henri Matisse ve Pierre Bonnard 20. yüzyıl boyunca herhangi bir hareketten bağımsız olarak anlatı tarzlarını geliştirmeye devam etti.

1907'de Fovizm artık şok edici yeni bir hareket değildi, yakında yerini Kübizm en son yeni gelişme olarak eleştirmenlerin radar ekranında Çağdaş sanat zamanın. 1907'de Appolinaire La Falange'da yayınlanan bir makalede Matisse hakkında yorum yapan, "Burada abartılı veya aşırılık yanlısı bir girişimin varlığında değiliz: Matisse'in sanatı son derece makul" dedi.[47]Analitik kübizm Pablo Picasso tarafından ortaklaşa geliştirildi ve Georges Braque Yaklaşık 1908'den 1912'ye kadar. Kübizmin ilk açık tezahürü olan analitik kübizmi takip etti Sentetik kübizm Braque, Picasso'nun uyguladığı, Fernand Léger, Juan Gris, Albert Gleizes, Marcel Duchamp ve 1920'lerde sayısız başka sanatçı. Sentetik kübizm farklı dokuların, yüzeylerin tanıtımı ile karakterizedir. kolaj elementler, papier collé ve çok çeşitli birleştirilmiş konu.

1910 ile I.Dünya Savaşı'nın sonu arasındaki yıllarda ve kübizm, Paris'te birkaç hareket ortaya çıktı. Giorgio De Chirico Temmuz 1911'de Paris'e taşındı ve burada kardeşi Andrea'ya (şair ve ressam olarak bilinen Alberto Savinio ). Kardeşi aracılığıyla Salon d'Automne'da jüri üyesi Pierre Laprade ile tanıştı ve burada rüya gibi üç eserini sergiledi: Kehanet Gizemi, Bir Öğleden Sonra Gizemi ve Otoportre. 1913 yılında çalışmalarını Salon des Indépendants ve Salon d'Automne, çalışmaları tarafından fark edildi Pablo Picasso ve Guillaume Apollinaire ve diğerleri. Zorlayıcı ve gizemli resimleri, Gerçeküstücülük. 20. yüzyılın ilk yarısında Avrupa'da ustalar Georges Braque, André Derain, ve Giorgio De Chirico herhangi bir hareketten bağımsız olarak resim yapmaya devam etti.

Modern sanatın öncüleri

20. yüzyılın ilk yirmi yılında ve sonrasında Kübizm diğer birkaç önemli hareket ortaya çıktı; fütürizm (Balla ), soyut sanat (Kandinsky ), Der Blaue Reiter ), Bauhaus, (Kandinsky ) ve (Klee ), Yetim, (Robert Delaunay ve František Kupka ), Senkromizm (Morgan Russell ), De Stijl (Mondrian ), Süprematizm (Maleviç ), Yapılandırmacılık (Tatlin ), Dadaizm (Duchamp, Picabia, Arp ) ve Gerçeküstücülük (De Chirico, André Breton, Miró, Magritte, Dalí, Ernst ). Modern resim, tüm görsel sanatları etkiledi. Modernist mimari ve tasarım avangart film, tiyatro ve Modern dans fotoğraftan ve fotoğraftan görsel deneyimin ifadesi için deneysel bir laboratuvar oldu. somut şiir reklam sanatına ve modaya. Van Gogh'un resmi 20. yüzyıl üzerinde büyük etki yarattı DIŞAVURUMCULUK çalışmasında görülebileceği gibi Fauves, Die Brücke (Alman ressam liderliğindeki bir grup Ernst Kirchner ) ve Dışavurumculuk Edvard Munch, Egon Schiele, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Chaim Soutine ve diğerleri..

Vasily Kandinsky bir Rus ressam grafiker ve 20. yüzyılın en ünlü sanatçılarından biri olan sanat kuramcısı, genellikle dünyanın ilk önemli ressamı olarak kabul edilir. modern soyut sanat. Erken Modernist olarak, yeni görsel ifade biçimleri ve manevi ifade arayışı içinde, çağdaş okültistler ve teosofistler, o saf görsel soyutlamanın ses ve müzikle birlikte doğal titreşimleri vardı. Saf soyutlamanın saf maneviyatı ifade edebileceğini varsaydılar. İlk soyutlamaları genellikle (yukarıdaki galeride) örnek olarak adlandırıldı. Bileşim VIImüzik bestecilerinin eserleriyle bağlantı kuruyor. Kandinsky, soyut sanatla ilgili teorilerinin çoğunu kitabına dahil etti. Sanatta Maneviyatla İlgili. Robert Delaunay ile ilişkili bir Fransız sanatçıydı Yetim, (saf soyutlama ile kübizm arasındaki bağı anımsatır). Daha sonraki çalışmaları daha soyuttu, Paul Klee. Soyut resme yaptığı temel katkılar, cesur renk kullanımına ve hem derinlik hem de tonda açık bir deney sevgisine işaret ediyor. Daveti üzerine Vasily Kandinsky, Delaunay ve eşi sanatçı Sonia Delaunay, The Blue Rider'a katıldı (Der Blaue Reiter ), bir Münih 1911'de soyut sanatçılardan oluşan bir grup ve sanatı soyuta dönüştü.[48]

Erken soyutlamanın diğer önemli öncüleri arasında Rus ressam Kasimir Malevich, sonra kim Rus devrimi 1917'de ve Stalinci 1924'teki rejim resim görüntülerine geri döndü ve Tarlada Köylüler ve İşçilerve İsviçreli ressam Paul Klee ustaca renk deneyleri onu önemli bir öncü yapan soyut resim -de Bauhaus. Soyut resmin diğer önemli öncüleri arasında İsveçli sanatçı yer almaktadır. Hilma af Klint, Çek ressamı František Kupka yanı sıra Amerikalı sanatçılar Stanton MacDonald-Wright ve Morgan Russell 1912'de kurdu Senkromizm yakından benzeyen bir sanat akımı Yetim.

DIŞAVURUMCULUK ve Sembolizm Batı, Doğu ve Kuzey Avrupa'da yapılan avangart sanatın çoğuna hakim olan 20. yüzyıl resmindeki birkaç önemli ve ilgili hareketi içeren geniş değerlendirme listeleri. Ekspresyonist eserler büyük ölçüde Birinci Dünya Savaşı ile II.Dünya Savaşı arasında, çoğunlukla Fransa, Almanya, Norveç, Rusya, Belçika ve Avusturya'da boyandı. Dışavurumcu sanatçılar hem Sürrealizm hem de Sembolizm ile ilişkilidir ve her biri benzersiz ve biraz da eksantrik olarak kişiseldir. Fovizm, Die Brücke, ve Der Blaue Reiter en iyi bilinen üç grup dışavurumcu ve sembolist ressamdır.

İlginç ve çeşitli sanatçılar Marc Chagall, kimin resmi Ben ve Köy, (yukarıda), sanatçı ile kökenleri arasındaki ilişkiyi sanatsal bir sözlüğü kullanarak inceleyen otobiyografik bir hikaye anlatıyor. Sembolizm. Gustav Klimt, Egon Schiele, Edvard Munch, Emil Nolde, Chaim Soutine, James Ensor, Oskar Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, Franz Marc, Käthe Schmidt Kollwitz, Georges Rouault, Amedeo Modigliani ve yurtdışındaki bazı Amerikalılar Marsden Hartley, ve Stuart Davis, etkili dışavurumcu ressamlar olarak kabul edildi. olmasına rağmen Alberto Giacometti öncelikle yoğun olarak düşünülür Sürrealist heykeltıraş, yoğun dışavurumcu resimler yaptı.

Soyutlamanın öncüleri

Piet Mondrian Sanatı aynı zamanda ruhani ve felsefi çalışmalarıyla da ilgiliydi. 1908'de, teosofik tarafından başlatılan hareket Helena Petrovna Blavatsky 19. yüzyılın sonlarında. Blavatsky, doğa hakkında deneysel araçlarla sağlanandan daha derin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olduğuna inanıyordu ve Mondrian'ın hayatının geri kalanı için yaptığı çalışmaların çoğu, bu ruhani bilgiyi arayışından ilham aldı.

Piet Mondrian, "Bileşim No. 10" 1939–42, De Stijl
Morgan Russell, Kozmik Senkromi (1913–14), Senkromizm

De Stijl Ayrıca şöyle bilinir neoplastisizm, 1917'de kurulmuş bir Hollanda sanat hareketiydi. De Stijl Hollanda'da 1917'den 1931'e kadar kurulmuş bir çalışma grubuna atıfta bulunmak için kullanılır.[49][50]

De Stijl Hollandalı ressam, tasarımcı, yazar ve eleştirmen tarafından yayınlanan bir derginin adıdır Theo van Doesburg grubun teorilerini yaymak. Van Doesburg'un yanında grubun başlıca üyeleri ressamlardı. Piet Mondrian, Vilmos Huszár, ve Bart van der Leck ve mimarlar Gerrit Rietveld, Robert van 't Hoff, ve J. J. P. Oud. Grubun çalışmalarına temel oluşturan sanatsal felsefe şu şekilde bilinir: neoplastisizm - yeni plastik sanat (veya Nieuwe Beelding flemenkçede).

De Stijl'in savunucuları yeni bir ütopik ruhsal uyum ve düzen ideali. Saflığı savundular soyutlama biçim ve rengin temellerine indirgeme yoluyla evrensellik; görsel kompozisyonları dikey ve yatay yönlerde basitleştirdiler ve yalnızca ana renkler siyah ve beyaz ile birlikte. Nitekim, göre Tate Galerisi Mondrian'ın neoplastisizm hakkındaki çevrimiçi makalesi, Mondrian'ın kendisi, "Resim Sanatında Neo-Plastisizm" adlı makalesinde bu sınırlamaları ortaya koymaktadır. Şöyle yazıyor: "... bu yeni plastik fikir görünüşün ayrıntılarını, yani doğal form ve rengi görmezden gelecektir. Aksine ifadesini biçim ve renk soyutlamasında bulmalıdır, yani, düz çizgide ve açıkça tanımlanmış ana renkte. " Tate makalesi ayrıca, bu sanatın "yalnızca ana renklere ve renk olmayanlara, yalnızca karelere ve dikdörtgenlere, yalnızca düz ve yatay veya dikey çizgiye" izin verdiğini özetler.[51] Guggenheim müzesi De Stijl ile ilgili çevrimiçi makalesi bu özellikleri benzer terimlerle özetliyor: "Bu [De Stijl], düz çizgi, kare ve dikdörtgenin geometrisinin temel prensibi üzerine güçlü bir asimetriklik; baskın kullanım ile birleştirilmişti. siyah ve beyaz ile saf ana renkler ve objektif olmayan formlar ve çizgilerden oluşan bir düzenlemede pozitif ve negatif öğeler arasındaki ilişki. "[52]

De Stijl hareketi etkilendi Kübist resim yanı sıra mistisizm ve "ideal" geometrik formlar ("mükemmel düz çizgi" gibi) hakkındaki fikirler neoplatonik felsefesi matematikçi M.H.J. Schoenmaekers. De Stijl'in çalışmaları, Bauhaus stil ve uluslararası tarz mimarinin yanı sıra giyim ve iç tasarım. Bununla birlikte, bir "izm" in (Kübizm, Fütürizm, Sürrealizm) genel kurallarını takip etmedi ve Bauhaus gibi sanat okullarının ilkelerine de uymadı; kolektif bir projeydi, ortak bir girişimdi.

Dada ve Sürrealizm

Francis Picabia, (Ayrıldı) Le saint des saints c'est de moi qu'il s'agit dans ce portrait1 Temmuz 1915; (merkez) Portre d'une jeune fille americaine dans l'état de nudité, 5 Temmuz 1915: (sağda) J'ai vu et c'est de toi qu'agit, De Zayas! De Zayas! Je suis venu sur les rivages du Pont-Euxin, New York, 1915
Joan Miró, At, Pipo ve Kırmızı Çiçek1920, soyut Gerçeküstücülük, Philadelphia Sanat Müzesi

Marcel Duchamp, New York City'deki meşhur başarısının ardından uluslararası üne kavuştu. Cephanelik Gösterisi 1913'te (sanat yapımcılığını kınadıktan kısa bir süre sonra satranç ). Duchamp'ın ardından Merdivenlerden İnen Çıplak New York'ta yarattığı 1913 Armory şovunda uluslararası neden ünlü oldu Gelin, Bekarları Tarafından Çıplak Soyuldu, Hatta, Büyük Cam. Büyük Cam resim sanatını parça boyama, parça kolaj, parça yapım gibi radikal yeni sınırlara itti. Duchamp, Baba tarafsız olarak başlayan hareket Zürih, İsviçre, I.Dünya Savaşı sırasında ve 1916'dan 1920'ye kadar zirveye ulaştı. Hareket esas olarak görsel sanatlar, edebiyat (şiir, sanat bildirileri, sanat teorisi), tiyatro ve grafik tasarımı içeriyordu ve savaş karşıtı politikasını hakim olanın reddedilmesi yoluyla yoğunlaştırdı. sanatta standartlar sanat karşıtı kültürel eserler. Francis Picabia, Man Ray, Kurt Schwitters, Tristan Tzara, Hans Richter, Jean Arp, Sophie Taeuber-Arp, Duchamp ve diğerleri ile birlikte Dadaist hareket ile ilişkilendirilmiştir. Duchamp ve birkaç Dadaistler 1920'lerde ve 1930'larda Avrupa resmine hakim olan hareket olan Sürrealizm ile de ilişkilidir.

1924'te André Breton yayınladı Sürrealist Manifestosu. Sürrealist resimdeki hareket ile eşanlamlı hale geldi avangart ve çalışmaları soyuttan süper gerçekçiye kadar değişen sanatçıları içeriyordu. Kağıt üzerindeki eserlerle Makine Hızlı Dönüş, (yukarıda) Francis Picabia, Baba 1919'da hareket Zürih ve Paris'e ilgi duyduktan sonra ondan ayrılmadan önce Sürrealist Sanat. Yves Tanguy, René Magritte ve Salvador Dalí özellikle rüya imgelerinin gerçekçi tasvirleri ve hayal gücünün fantastik tezahürleriyle tanınır. Joan Miró 's İşlenmiş Tarla 1923–1924 arası soyutlama, bir nesne ve figür kompleksinin bu erken resmi ve cinsel açıdan aktif karakterlerin düzenlemeleri; Miró'nun ilk Sürrealist şaheseriydi.[53] Miró's İşlenmiş Tarla ayrıca Bosch'un Dünyevi Zevkler Bahçesi: benzer kuş sürüleri; canlıların ortaya çıktığı havuzlar; ve bedensiz büyük kulaklar, Miró'nun genç bir ressam olarak gördüğü Hollandalı ustanın eserini yansıtıyor. Prado. Daha soyut Joan Miró, Jean Arp, André Masson, ve Max Ernst 1940'larda özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok etkiliydi. 1930'lar boyunca, Sürrealizm genel olarak halk tarafından daha görünür olmaya devam etti. Bir Britanya'da gelişen sürrealist grup ve Breton'a göre 1936 Londra Uluslararası Sürrealist Sergisi dönemin yüksek su işaretiydi ve uluslararası sergiler için model oldu. Japonya, özellikle Latin Amerika, Karayipler ve Meksika'daki sürrealist gruplar yenilikçi ve özgün eserler ürettiler.

Dalí ve Magritte hareketin en çok tanınan görüntülerinden bazılarını yarattı. 1928/1929 tablosu Bu bir boru değil, tarafından Magritte konusudur Michel Foucault 1973 kitabı, Bu bir boru değil (İngilizce baskısı, 1991), resmi ve resmini tartışan paradoks. Dalí gruba 1929'da katıldı ve 1930-1935 yılları arasında görsel stilin hızlı bir şekilde kurulmasına katıldı.

Görsel bir hareket olarak gerçeküstücülük bir yöntem bulmuştu: Sıradan resmi organizasyonun ve algının ötesinde, bazen izleyiciden empati, bazen de kahkaha ve bazen öfke ve şaşkınlık.

1931, birkaç Sürrealist ressamın üslup evriminde dönüm noktalarına işaret eden eserler ürettikleri bir yılı işaret ediyordu: Bir örnekte, sıvı şekiller, özellikle de Dalí'nin alameti farikası haline geldi. Hafızanın Kalıcılığı eriyormuş gibi sarkan saatlerin görüntüsüne sahip. Zamanın çağrışımları ve onun zorlayıcı gizemi ve absürtlüğü.[54]

Bu tarzın özellikleri - betimleyici, soyut ve psikolojik olanın bir birleşimi - pek çok insanın içinde hissettiği yabancılaşmayı temsil etti. modernist dönem, psişeye daha derinlemesine ulaşma duygusuyla birleşerek "kişinin bireyselliğiyle bütünleşmesini" gerektirir.

Max Ernst 1920 tablosu Katil Uçağı, Bonn'da felsefe ve psikoloji okudu ve akıl hastalarının yaşadığı alternatif gerçekliklerle ilgileniyordu. Resimleri ilham almış olabilir. psikanalist Sigmund Freud Daniel Paul Schreber adlı bir paranoyakın hayalleri üzerine yaptığı çalışma. Freud, Schreber'in kadın olma fantezisini bir hadım kompleksi. İki çift bacağın merkezi görüntüsü, Schreber'in hermafroditik arzularını ifade eder. Ernst'in tablonun arkasındaki yazıtında şunlar yazmaktadır: Resim, simetrisi nedeniyle merak uyandırıyor. İki cinsiyet birbirini dengeler.[55]

1920'lerde André Masson 'ın çalışmaları Paris'e yeni gelenlere ve genç sanatçıya yardım etmede çok etkili oldu. Joan Miró köklerini yenide bul Sürrealist boyama. Miró satıcısına mektuplarla kabul etti Pierre Matisse Masson'un Paris'teki ilk yıllarında ona bir örnek olarak önemi.

Kişisel, politik ve profesyonel gerilimlerin Sürrealist grubu ince bir hava ve etere bölmesinden çok sonra, Magritte, Miró, Dalí ve diğer Sürrealistler, sanatta görsel bir program tanımlamaya devam ediyorlar. Diğer önde gelen sürrealist sanatçılar arasında Giorgio de Chirico, Méret Oppenheim, Toyen, Grégoire Michonze, Roberto Matta, Kay Adaçayı, Leonora Carrington, Dorothea Bronzlaşma, ve Leonor Fini diğerleri arasında.

Savaştan önce ve sonra

Der Blaue Reiter 1911'den 1914'e kadar süren, Dışavurumculuğun temelini oluşturan bir Alman hareketiydi. Die Brücke 1905'te önceki on yılda kurulan ve bir grup Alman ekspresyonist sanatçılar kuruldu Dresden 1905'te. Die Brücke'nin kurucu üyeleri Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner ve Karl Schmidt-Rottluff. Daha sonra üyeler dahil Max Pechstein, Otto Mueller ve diğerleri. Grup ufuk açıcı gruplardan biriydi ve zamanı gelince dünyanın evrimi üzerinde büyük bir etkisi oldu. modern Sanat 20. yüzyılda ve stilini yarattı DIŞAVURUMCULUK.[56]

Vasily Kandinsky, Franz Marc, Ağustos Macke, Alexej von Jawlensky, Rus dansçının psişik olarak etkileyici resmi Portresi Alexander Sakharoff 1909 yukarıdaki galeride Marianne von Werefkin, Lyonel Feininger ve diğerleri kurdu Der Blaue Reiter Kandinsky'nin resminin reddedilmesine yanıt olarak grup Son Yargı bir sergiden. Der Blaue Reiter, merkezi bir sanatsal manifestodan yoksundu, ancak Kandinsky ve Marc'ın etrafında toplanmıştı. Sanatçılar Gabriele Münter ve Paul Klee da karıştı.

Hareketin adı, Kandinsky'nin 1903'te yarattığı bir tablodan geliyor. İsmin, Marc'ın atlara olan ilgisinden ve Kandinsky'nin maviye olan sevgisinden kaynaklanmış olabileceği de iddia ediliyor. Kandinsky için, mavi maneviyatın rengidir: mavi ne kadar koyu olursa, insanın ebedi olan arzusunu o kadar çok uyandırır.

ABD'de 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı arasındaki dönemde ressamlar tanınmak için Avrupa'ya gitme eğilimindeydiler. Gibi sanatçılar Marsden Hartley, Patrick Henry Bruce, Gerald Murphy ve Stuart Davis, yurtdışında itibar yarattı. New York'ta, Albert Pinkham Ryder ve Ralph Blakelock 1900-1920 yılları arasında ileri Amerikan resminde etkili ve önemli figürlerdi. 1920'ler boyunca fotoğrafçı Alfred Stieglitz sergilendi Georgia O'Keeffe, Arthur Dove, Alfred Henry Maurer, Charles Demuth, John Marin ve Avrupa Masters dahil diğer sanatçılar Henri Matisse, Auguste Rodin, Henri Rousseau, Paul Cézanne, ve Pablo Picasso, galerisinde 291.

Toplumsal bilinç

Diego Rivera, Rekreasyon Kavşaktaki Adam (yeniden adlandırıldı İnsan, Evrenin Kontrolörü ), aslen 1934'te oluşturuldu, Meksika duvar resmi hareket

1920'ler ve 1930'lar ve Büyük çöküntü, Sürrealizm, geç Kübizm, Bauhaus, De Stijl, Dada, Alman Ekspresyonizm, Ekspresyonizm ve modernist ve usta renk ressamları gibi Henri Matisse ve Pierre Bonnard Avrupa sanat ortamını karakterize etti. Almanyada Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz ve diğerleri 2. Dünya Savaşı'nın gelişinin habercisi olarak resimlerini siyasallaştırdılar. Amerika'dayken Amerikan Sahne boyama ve sosyal gerçekçilik ve bölgeselcilik Hem siyasi hem de toplumsal yorum içeren akımlar sanat dünyasına hakim oldu. Gibi sanatçılar Ben Shahn, Thomas Hart Benton, Grant Wood, George Tooker, John Steuart Curry, Reginald Marsh ve diğerleri öne çıktı. Latin Amerika'da Uruguaylı ressam Joaquín Torres García ve Rufino Tamayo Meksika'dan muralist hareket ile Diego Rivera, David Siqueiros, José Orozco, Pedro Nel Gómez ve Santiago Martinez Delgado ve Sembolist tarafından resimler Frida Kahlo renkli, tarihi ve politik mesajların kullanımıyla bölge için bir sanat rönesansı başlattı. Frida Kahlo Sembolist eserleri ayrıca Sürrealizm ve Sihirli gerçekçilik edebiyatta hareket. Kahlo'nun birçok otoportresindeki psikolojik drama (yukarıda), resimlerinin 21. yüzyıl sanatçılarıyla olan canlılığını ve alaka düzeyini vurguluyor.

Gotik amerikan tarafından yapılmış bir resim Grant Wood 1930'dan beri. dirgen çiftçi ve daha genç bir kadını bir evin önünde tutan Marangoz Gotik stil, 20. yüzyıldaki en tanıdık görüntülerden biridir. Amerikan sanatı. Sanat eleştirmenlerinin resim hakkında olumlu görüşleri vardı. Gertrude Stein ve Christopher Morley, resmin kırsal küçük kasaba yaşamının bir hiciv olduğunu varsaydılar. Bu nedenle, kırsal Amerika'nın giderek artan eleştirel tasvirlerine yönelik eğilimin bir parçası olarak görülüyordu. Sherwood Anderson 's 1919 Winesburg, Ohio, Sinclair Lewis ' 1920 Ana cadde, ve Carl Van Vechten 's Dövmeli Kontes literatürde.[57] Ancak, Büyük çöküntü Resim, sadık Amerikan öncü ruhunun bir tasviri olarak görülmeye başlandı.

Diego Rivera, kamu dünyası tarafından belki de en iyi 1933 duvar resmi ile tanınır. "Kavşaktaki Adam ", RCA Binası lobisinde Rockefeller Merkezi. Patronu Nelson Rockefeller duvar resminin bir portresini içerdiğini keşfetti Vladimir Lenin ve diğer komünist tasvirler, Rivera'yı kovdu ve bitmemiş çalışma sonunda Rockefeller'ın personeli tarafından yok edildi. Film Cradle Rock Will tartışmanın dramatize edilmesini içerir. Frida Kahlo (Rivera'nın karısının) eserleri genellikle acının keskin tasvirleriyle karakterize edilir. 143 tablosundan 55'i otoportreler sık sık fiziksel ve psikolojik yaralarının sembolik tasvirlerini içeren. Kahlo, resimlerinin parlak renkleri ve dramatik sembolizminde açıkça görülen yerli Meksika kültüründen derinden etkilendi. Hristiyan ve Yahudi temaları da sık sık eserlerinde tasvir ediliyor; genellikle kanlı ve şiddetli olan klasik Meksika dini geleneğinin unsurlarını sürrealist renderlar. Resimleri açık bir şekilde Hristiyan olmasa da, kesinlikle ürkütücü Meksika Hristiyan dini resim stilinin unsurlarını içeriyor.

Siyasi aktivizm önemli bir parçaydı David Siqueiros 'yaşam ve sık sık sanatsal kariyerini bir kenara bırakması için ona ilham verdi. Sanatının derin kökleri Meksika Devrimi, Meksika tarihinde çeşitli sosyal ve politik grupların tanınma ve güç için savaştığı şiddetli ve kaotik bir dönem. 1920'lerden 1950'lere kadarki dönem Meksika Rönesansı olarak bilinir ve Siqueiros, aynı anda hem Meksikalı hem de evrensel olan bir sanat yaratma girişiminde aktifti. Jalisco'da madencileri örgütlemeye odaklanmak için resimden kısaca vazgeçti.

Dünya çatışması

1930'larda radikal sol siyaset, Gerçeküstücülük, dahil olmak üzere Pablo Picasso.[58] 26 Nisan 1937'de İspanyol sivil savaşı, Bask dili kasaba Gernika sahnesiydi "Gernika'nın bombalanması "Nazi Almanyası Luftwaffe'nin Condor Lejyonu tarafından. Almanlar, Francisco Franco'nun Bask Hükümeti'ni ve İspanyol Cumhuriyetçi hükümetini devirme çabalarını desteklemek için saldırıyordu. Kasaba, Biscayan meclisi ve Oak of Gernika hayatta kalmasına rağmen harap oldu. Pablo Picasso duvar boyasını boyadı Guernica bombalamanın dehşetini anmak için.

Pablo Picasso Guernica 1937, faşizme karşı protesto

Son haliyle, Guernica muazzam siyah beyaz, 3,5 metre (11 fit) boyunda ve 7,8 metre (26 fit) genişliğinde yağla boyanmış bir duvar resmi. Duvar resmi ölüm, şiddet, vahşet, ıstırap ve çaresizliğin acil nedenlerini tasvir etmeden bir sahne sunuyor. Siyah beyaz boyama seçeneği, tasvir edilen sahnenin yoğunluğuyla tezat oluşturuyor ve bir gazete fotoğrafının yakınlığını çağrıştırıyor.[59]Picasso denilen duvar boyutundaki resmi boyadı Guernica bombalamayı protesto etti. Resim ilk olarak 1937'de Paris'te sergilendi, ardından İskandinavya, daha sonra 1938'de Londra ve nihayet 1939'da Picasso'nun isteği üzerine tablo Amerika Birleşik Devletleri'ne uzatılmış bir borçla (koruma için) gönderildi. MoMA. Resim, ABD'ye son dönüşüne kadar ABD çapında bir müze gezisine çıktı. Modern Sanat Müzesi yaklaşık otuz yıldır sergilendiği New York'ta. Sonunda uyum içinde Pablo Picasso Tabloyu İspanya halkına hediye etmek dileğiyle, 1981'de İspanya'ya gönderildi.

Esnasında Büyük çöküntü 1930'larda, II.Dünya Savaşı yılları boyunca Amerikan sanatı, Sosyal Gerçekçilik ve Amerikan Sahne Boyama işinde Grant Wood, Edward Hopper, Ben Shahn, Thomas Hart Benton ve diğerleri. Gece Kuşları (1942) Edward Hopper'ın bir şehir merkezinde oturan insanları tasvir eden bir tablosu. lokanta gece geç. Sadece Hopper'ın en ünlü tablosu değil, aynı zamanda Amerikan sanatında en çok tanınan tablolardan biridir. Şu anda koleksiyonunda Chicago Sanat Enstitüsü. Sahne bir lokanta (yıkıldığından beri) Greenwich Köyü, Hopper'ın mahallesi Manhattan. Hopper onu hemen sonra boyamaya başladı. Pearl Harbor'a saldırı. Bu olaydan sonra ülke üzerinde büyük bir hüzün duygusu vardı, resimde tasvir edilen bir duygu. Kent caddesi lokantanın dışında boş ve üç müşterinin hiçbiri görünüşe göre diğerlerine bakmıyor ya da konuşmuyor, bunun yerine kendi düşüncelerinde kayboluyor. Modern kent yaşamının boş ya da yalnız olarak tasvir edilmesi, Hopper'ın çalışmaları boyunca ortak bir temadır.

1930'larda Avrupa'daki sanatçılar için Dinamik, Nazi'nin Almanya'daki ve Doğu Avrupa'daki gücü arttıkça hızla kötüleşti. İklim, sanatçılar ve sanatla bağlantılı sanat için çok düşmanca hale geldi. Modernizm ve soyutlama o kadar çok kişi Amerika'ya gitti. Dejenere sanat tarafından benimsenen bir terimdi Nazi neredeyse herkes için Almanya'da rejim modern Sanat. Bu tür sanat, Alman olmadığı veya Yahudi Bolşevik doğası gereği ve dejenere sanatçı olarak tanımlananlar yaptırımlara maruz kaldı. Bunlar, öğretmenlik pozisyonlarından çıkarılmayı, sanatlarını sergilemelerinin veya satmalarının ve bazı durumlarda tamamen sanat üretmenin yasaklanmasını içeriyordu.

Dejenere Sanat aynı zamanda Naziler tarafından düzenlenen bir serginin başlığıydı. Münih 1937'de kaotik bir şekilde asılan modernist sanat eserlerinden oluşan ve sanatı alay eden metin etiketleriyle birlikte. Kamuoyunu modernizme karşı kışkırtmak için tasarlanan sergi, daha sonra Almanya ve Avusturya'daki diğer birçok şehri gezdi. Alman sanatçı Max Beckmann ve çok sayıda kişi New York için Avrupa'dan kaçtı. New York'ta yeni nesil genç ve heyecan verici Modernist ressamlar Arshile Gorki, Willem de Kooning ve diğerleri henüz yaşlanmaya başlıyordu.

Arshile Gorki olabilecek birinin portresi Willem de Kooning (yukarıda) evriminin bir örneğidir soyut dışavurumculuk figür boyama bağlamından, kübizm ve sürrealizm. Arkadaşları de Kooning ve John D. Graham Gorky, 1940'larda tamamen soyut resimlere dönüşen biyo-morfolojik olarak şekillendirilmiş ve soyutlanmış figüratif kompozisyonlar yarattı. Gorky'nin çalışması, duygu ve doğayı ifade etmek için çizgi ve rengi kullanarak, hafıza, duygu ve şeklin dikkatli bir analizi gibi görünüyor.

Yüzyıl ortalarına doğru

New York City'deki 1940'lar Amerikalıların zaferini müjdeledi soyut dışavurumculuk, öğrenilen dersleri birleştiren modernist bir hareket Henri Matisse, Pablo Picasso, Sürrealizm Joan Miró Kübizm Fovizm ve Amerika'daki büyük öğretmenler aracılığıyla erken Modernizm gibi Hans Hofmann ve John D. Graham. Amerikalı sanatçılar varlığından faydalandı Piet Mondrian, Fernand Léger, Max Ernst ve André Breton grubu, Pierre Matisse galerisi ve Peggy Guggenheim galerisi Bu Yüzyılın Sanatı yanı sıra diğer faktörler. Figüratif çalışması Francis Bacon, Frida Kahlo, Edward Hopper, Lucian Freud, Andrew Wyeth ve diğerleri soyut dışavurumculuğa bir tür alternatif olarak hizmet etti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Soyut dışavurumculuk olarak adlandırılan Amerikan resmi, Jackson Pollock, Willem de Kooning, Arshile Gorki, Mark Rothko, Hans Hofmann, Clyfford Still, Franz Kline, Adolph Gottlieb, Mark Tobey, Barnett Newman, James Brooks, Philip Guston, Robert Motherwell, Conrad Marca-Relli, Jack Tworkov, William Baziotes, Richard Pousette-Dart, Ad Reinhardt, Hedda Sterne, Jimmy Ernst, Esteban Vicente, Bradley Walker Tomlin, ve Theodoros Stamos diğerleri arasında. Amerikan Soyut dışavurumculuk adını 1946'da sanat eleştirmeninden aldı Robert Coates. Alman Ekspresyonistlerinin duygusal yoğunluğunu ve kendini inkarını, Avrupa soyut okullarının anti-figüratif estetiğiyle birleştiriyor olarak görülüyor. fütürizm, Bauhaus ve sentetik kübizm. Soyut dışavurumculuk, aksiyon boyama, ve Renk Alanı boyama ile eşanlamlıdır New York Okulu.

Teknik olarak Sürrealizm, spontane vurgusuyla soyut dışavurumculuğun önemli bir öncülüydü. otomatik veya bilinçaltı yaratma. Jackson Pollock Zemine serilmiş bir tuvale boya damlatan bir tekniktir. André Masson. Soyut dışavurumculuk haline gelen şeyin bir başka önemli erken tezahürü, Amerikalı Kuzeybatı ressamın eseridir. Mark Tobey, özellikle ölçek olarak büyük olmasa da, Pollock'un damla resimlerinin "her yerinden" görünümünü öngören "beyaz yazı" tuvalleri.

Soyut dışavurumculuk

Ek olarak, Soyut dışavurumculuğun asi, anarşik, oldukça kendine özgü ve bazılarının hissettiği, oldukça nihilist bir imajı vardır. Pratikte bu terim, New York'ta çalışan (çoğunlukla) oldukça farklı tarzlara sahip ve hatta özellikle soyut veya dışavurumcu olmayan çalışmalara uygulanan herhangi bir sayıda sanatçıya uygulanır. Pollock enerjik "aksiyon resimleri "meşgul" hisleriyle hem teknik hem de estetik olarak şiddet içeren ve grotesk olanlardan farklıdır. KADIN serisi Willem de Kooning. Galeride yukarıda görüldüğü gibi Kadın V de Kooning tarafından 1950-1953 yılları arasında yapılan ve üç çeyrek uzunlukta bir kadın figürünü betimleyen altı resim serisinden biridir. Bu resimlerden ilkine başladı, Kadın ben Toplamak: Modern Sanat Müzesi, New York City, Haziran 1950'de, resim tamamlanmamış olan Ocak veya Şubat 1952'ye kadar resmi tekrar tekrar değiştirip boyadı. Sanat tarihçisi Meyer Schapiro tabloyu kısa süre sonra de Kooning'in stüdyosunda gördü ve sanatçıyı ısrar etmeye teşvik etti. De Kooning'in yanıtı, aynı konuyla ilgili diğer üç resme başlamak oldu; Kadın II Toplamak: Modern Sanat Müzesi, New York City, Kadın III, Tahran Çağdaş Sanat Müzesi, Kadın IV, Nelson-Atkins Sanat Müzesi, Kansas City, Missouri. 1952 yazında Doğu Hampton, de Kooning temayı çizimler ve pastellerle daha da araştırdı. Üzerinde çalışmayı bitirmiş olabilir Kadın ben Haziran ayının sonunda veya muhtemelen Kasım 1952 gibi geç bir tarihte ve muhtemelen diğer üç kadın resmi de hemen hemen aynı anda sonuçlandırıldı.[60] Kadın serisi kesinlikle figüratif resimler. Bir diğer önemli sanatçı Franz Kline, resminin gösterdiği gibi Anacadde1950'de olduğu gibi Jackson Pollock ve diğer Soyut Dışavurumcular, görünüşte kendiliğinden ve yoğun tarzı nedeniyle, figürlere veya görüntülere daha az odaklanması veya hiç odaklanmaması, ancak gerçek fırça darbeleri ve tuval kullanımına odaklanması nedeniyle bir "aksiyon ressamı" olarak adlandırıldı.[61][62][63][64]

metni gör
Robert Motherwell, İspanya Cumhuriyeti'ne Elegy No. 110

Clyfford Still, Barnett Newman, Adolph Gottlieb ve sakin bir şekilde parıldayan renk blokları Mark Rothko Genelde dışavurumcu olarak adlandırılmayan ve Rothko'nun soyut olduğunu reddettiği çalışmaları, soyut dışavurumcu olarak sınıflandırılır. Clement Greenberg denilen Renk Alanı soyut dışavurumculuğun yönü. Her ikisi de Hans Hofmann ve Robert Motherwell (galeri) rahatlıkla aksiyon boyama ve Renk Alanı resmi.

Soyut dışavurumculuk, 20. yüzyılın başlarındaki Rus sanatçılarla birçok stilistik benzerliğe sahiptir. Vasily Kandinsky. Soyut dışavurumcu çalışmaların çoğunu kendiliğindenliğin veya kendiliğindenlik izleniminin karakterize ettiği doğru olsa da, bu resimlerin çoğu, özellikle büyük boyutları gerektirdiği için dikkatli bir planlama içeriyordu. Pollock'un damla resimleri bir istisna olabilir.

1950'lerde bu tarzın neden ana akım kabul gördüğü bir tartışma konusudur. Amerikan Sosyal gerçekçilik 1930'larda ana akım olmuştu. Sadece etkilenmemişti Büyük çöküntü ama aynı zamanda Sosyal Realistler Meksika gibi David Alfaro Siqueiros ve Diego Rivera. II.Dünya Savaşı'ndan sonraki siyasi iklim, bu ressamların sosyal protestolarına uzun süre izin vermedi. Soyut dışavurumculuk II.Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktı ve 1940'ların başlarında New York'taki galerilerde sergilenmeye başladı. Bu Yüzyılın Sanatı Galerisi. 1940'ların sonlarından 1950'lerin ortalarına kadar, McCarthy dönemi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraydı ve Birleşik Devletler'de politik muhafazakarlık ve aşırı sanatsal sansür dönemiydi. Bazı insanlar, konu genellikle tamamen soyut olduğu için, Soyut dışavurumculuğun sanatçılar için bu stili takip etmeleri için güvenli bir strateji haline geldiğini tahmin etmişlerdir. Soyut sanat apolitik olarak görülebilir. Ya da sanat siyasi ise, mesaj büyük ölçüde içeridekiler içindi. Ancak, bu teorisyenler azınlıktadır. Amerika'daki ilk gerçek orijinal resim okulu olan Soyut dışavurumculuk, ülkenin savaş sonrası yıllarda canlılığını ve yaratıcılığını ve ayrıca Avrupa standartlarıyla sınırlandırılmayan estetik bir his geliştirme yeteneğini (veya ihtiyacını) gösterdi. Güzelliğin.

Soyut dışavurumculuk Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla yayılmasına rağmen, bu tarzın ana merkezleri özellikle New York City ve California idi. New York Okulu ve San Francisco Körfezi bölgesi. Soyut dışavurumcu resimler, büyük tuvallerin kullanımı ve "baştan" Tüm tuvalin eşit önemde ele alındığı yaklaşım (merkezin kenarlardan daha ilgi çekici olmasının aksine). Tuval olarak arena aksiyon resminin bir kredisi haline gelirken resim düzleminin bütünlüğü Color Field ressamlarının bir kredisi oldu. 1950'lerde birçok diğer sanatçı, soyut dışavurumcu ile ilgili resimlerini sergilemeye başladı. Alfred Leslie, Sam Francis, Joan Mitchell, Helen Frankenthaler, Cy Twombly, Milton Resnick, Michael Goldberg, Norman Bluhm, Ray Parker, Nicolas Carone, Grace Hartigan, Friedel Dzubas, ve Robert Goodnough diğerleri arasında.

1950'lerde Renk Alanı resmi başlangıçta belirli bir türden soyut dışavurumculuk özellikle işi Mark Rothko Clyfford Still, Barnett Newman, Robert Motherwell ve Adolph Gottlieb. Esasen, nüanslı yüzeyin geniş alanlarının duygusal ve görsel duygularını ve özelliklerini ifade eden geniş, düz renk genişliğine sahip soyut resimler içeriyordu. Sanat eleştirisi Clement Greenberg Renk Alanı resmini Eylem resmiyle ilişkili ancak farklı olarak algıladı. İlk renk alanı ressamlarının çalışmalarının genel kapsamı ve gestalt'ı, genişleyen bir duygusallık, renk ve yüzey evreninin karşısında şaşkınlık yaratan neredeyse dini bir deneyimden bahsediyor. 1960'ların başından ortasına kadar, Renk Alanı boyama gibi sanatçıların tarzlarına atıfta bulunmaya geldi Jules Olitski, Kenneth Noland, ve Helen Frankenthaler, eserleri ikinci nesil soyut dışavurumculuk ile ve benzer genç sanatçılarla ilgili olan Larry Zox, ve Frank Stella, - hepsi yeni bir yönde ilerliyor. Clyfford Still gibi sanatçılar, Mark Rothko, Hans Hofmann, Morris Louis, Jules Olitski, Kenneth Noland, Helen Frankenthaler, Larry Zox ve diğerleri genellikle doğaya büyük ölçüde indirgenmiş referanslar kullandılar ve oldukça açık ve psikolojik bir renk kullanımıyla boyadılar. Genelde bu sanatçılar tanınabilir görüntüleri ortadan kaldırdı. İçinde Dağlar ve Deniz 1952'den itibaren ufuk açıcı bir çalışma Renk Alanı boyamak Helen Frankenthaler sanatçı leke tekniğini ilk kez kullandı.

Avrupa'da Sürrealizm, Kübizm, Dada ve eserlerinin devamı vardı. Matisse. Ayrıca Avrupa'da, Taşisme (Soyut dışavurumculuğun Avrupa eşdeğeri) en yeni nesli ele geçirdi. Serge Poliakoff, Nicolas de Staël, Georges Mathieu, Vieira da Silva, Jean Dubuffet, Yves Klein ve Pierre Soulages diğerleri arasında savaş sonrası Avrupa resminde önemli figürler olarak kabul edilir.

Sonunda Amerika'daki soyut resim, aşağıdaki gibi hareketlere dönüştü. Neo-Dada Renk Alanı boyama Resimsel soyutlama yayınlayın, Op sanat, sert kenarlı boyama, Minimal sanat, şekilli tuval boyama Lirik Soyutlama, Neo-ekspresyonizm ve Soyut dışavurumculuğun devamı. Soyutlama eğilimine bir yanıt olarak, çeşitli yeni hareketler yoluyla ortaya çıkan imgeleme, özellikle Pop sanat.

Pop sanat

Daha önce İngiltere'de 1956'da terim Pop sanat tarafından kullanıldı Lawrence Alloway İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemin tüketiciliğini kutlayan resimler için. Bu hareket, soyut dışavurumculuğu ve onun hermeneutik ve psikolojik iç mekana odaklanmasını reddetti ve seri üretim çağının maddi tüketim kültürünü, reklamını ve ikonografisini tasvir eden ve sıklıkla kutlayan sanat lehine.[65] Erken eserleri David Hockney ve eserleri Richard Hamilton Peter Blake ve Eduardo Paolozzi hareketin seminal örnekleri olarak kabul edildi.

Pop sanat Amerika'da başlangıçta büyük ölçüde Jasper Johns, Larry Nehir, ve Robert Rauschenberg. Resimleri olmasına rağmen Gerald Murphy, Stuart Davis ve Charles Demuth 1920'ler ve 1930'lar boyunca Amerika'da pop art için masayı hazırladı. 1950'lerin ortalarında New York'ta Robert Rauschenberg ve Jasper Johns ilk bakışta devamı gibi görünen sanat eserleri yarattı. Soyut dışavurumcu boyama. Aslında eserleri ve çalışmaları Larry Nehir soyut dışavurumculuktan, özellikle sıradan ve edebi imgelerin kullanımında ve dünyevi materyallerin işlerine dahil edilmesinde ve birleştirilmesinde radikal ayrılışlardı. Johns'un sandalyeler, sayılar, hedefler, bira kutuları ve Amerikan bayrağı gibi çeşitli görüntü ve nesneleri özel olarak kullanmasının yenilikleri; Gibi popüler kültürden alınan konuların nehir resimleri George Washington geçmek Delaware ve deve gibi reklamlardan görüntülerini dahil etmesi Deve sigaraları ve Rauschenberg'in popüler kültürden, hırdavatçılardan, hurdalıklardan, şehir sokaklarından ve şehir sokaklarından çekilen nesnelerin ve resimlerin dahil olduğu şaşırtıcı yapıları ve tahnitçilik radikal yeni bir harekete yol açtı Amerikan sanatı. Sonunda 1963'te hareket dünya çapında pop art olarak tanındı.

Amerikan pop sanatı sanatçılar tarafından örneklendirilmiştir: Andy Warhol, Claes Oldenburg, Wayne Thiebaud, James Rosenquist, Jim Dine, Tom Wesselmann ve Roy Lichtenstein diğerleri arasında. Lichtenstein'ın en önemli çalışması muhtemelen Whaam! (1963, Tate Modern, Londra[66]), bilinen en eski örneklerden biri Pop sanat, uyarlanmış bir çizgi roman 1962 tarihli bir panelden DC Çizgi Romanları ' Tüm Amerikan Savaş Adamları.[67] Resim, kırmızı ve sarı bir patlamayla bir düşman uçağına bir roket fırlatan bir savaş uçağını tasvir ediyor. Çizgi film stili, onomatopoeik harfler "Whaam! " ve kutulu başlık "Ateş kontrolüne bastım ... ve önümdeki roketler gökyüzünde parladı ..."[66] Pop art, mizah, ironi ve tanınabilir görüntü ve içeriği karışıma katarken, popüler ve kitle kültürünü güzel sanatlarla birleştirir. Ekim 1962'de Sidney Janis Galeriye monte Yeni Realistler New York City'de bir şehir dışındaki sanat galerisindeki ilk büyük pop art grup sergisi. Sidney Janis sergiyi 15 E. 57. Cadde'deki galerisinin yanındaki 57. Cadde vitrinde kurdu. Gösteri, şok dalgaları yolladı. New York Okulu ve dünya çapında yankılanıyor. 1962 sonbaharının başlarında, tarihsel olarak önemli ve çığır açan bir Ortak Nesnelerin Yeni Boyanması küratörlüğünü yaptığı pop art sergisi Walter Hopps -de Pasadena Sanat Müzesi Batı Birleşik Devletler'de şok dalgaları yarattı.

New York City'nin şehir merkezindeyken Doğu Köyü 10th Street galerileri sanatçılar bir Amerikan versiyonunu formüle ediyorlardı. Pop sanat. Claes Oldenburg vitrini vardı ve boyanmış nesneler yaptı ve Yeşil Galeri açık 57th Street göstermeye başladı Tom Wesselmann ve James Rosenquist. Sonra Leo Castelli Andy Warhol ve Roy Lichtenstein'ın kariyerlerinin büyük bir kısmı ve ticari reprodüksiyonda kullanılan bir teknik olan Benday noktalarını kullanması da dahil olmak üzere diğer Amerikalı sanatçıları sergiledi. Duchamp'ın radikal eserleri arasında bir bağlantı vardır ve Man Ray, asi Dadaistler - mizah anlayışı ile; ve gibi pop sanatçıları Alex Katz (portre fotoğrafçılığı ve banliyö yaşamı parodileriyle tanınan), Claes Oldenburg, Andy Warhol, Roy Lichtenstein ve diğerleri.

20. yüzyıl boyunca birçok ressam peyzaj ve figüratif resim çalışmalarına çağdaş konular ve sağlam tekniklerle devam ederken, Milton Avery, John D. Graham, Fairfield Porter, Edward Hopper, Balthus, Francis Bacon, Nicolas de Staël, Andrew Wyeth, Lucian Freud, Frank Auerbach, Philip Pearlstein, David Park, Nathan Oliveira, David Hockney, Malcolm Morley, Richard Estes, Ralph Gidiş, Audrey Flack, Chuck Kapat, Susan Rothenberg, Eric Fischl, Vija Celmins ve Richard Diebenkorn.

Figüratif, manzara, natürmort, deniz manzarası ve Gerçekçilik

1930'lardan 1960'lara kadar Amerika ve Avrupa'da soyut resim şu hareketlere dönüştü: soyut dışavurumculuk Renk Alanı boyama Resimsel soyutlama yayınlayın, Op sanat, sert kenarlı boyama, Minimal sanat, şekilli tuval boyama ve Lirik Soyutlama. Diğer sanatçılar, soyutlama eğilimine bir yanıt olarak tepki göstererek, figüratif imgenin, tıpkı şiir gibi çeşitli yeni bağlamlarda devam etmesine izin verdi. Körfez Bölgesi Figüratif Hareket 1950'lerde ve yeni biçimler DIŞAVURUMCULUK 1940'lardan 1960'lara. Bu süre zarfında İtalya'da, Giorgio Morandi en önde gelen natürmort ressamıydı ve günlük şişeleri ve mutfak aletlerini tasvir etmek için çok çeşitli yaklaşımları araştırdı.[68] 20. yüzyıl boyunca birçok ressam pratik yaptı Gerçekçilik ve etkileyici görüntüler kullandı; çağdaş konular ve sağlam teknikle manzara ve figüratif resim yapmak ve natürmort ressam Giorgio Morandi, Milton Avery, John D. Graham, Fairfield Porter, Edward Hopper, Andrew Wyeth, Balthus, Francis Bacon, Leon Kossoff, Frank Auerbach, Lucian Freud, Philip Pearlstein, Willem de Kooning, Arshile Gorki, Grace Hartigan, Robert De Niro, Sr., Elaine de Kooning ve diğerleri. İle birlikte Henri Matisse, Pablo Picasso, Pierre Bonnard, Georges Braque ve diğer 20. yüzyıl ustaları. Özellikle Milton Avery, renk kullanımı ve soyut dışavurumculuğun Renk alanı yönüyle bağlantılı deniz manzarası ve manzara resimlerine olan ilgisiyle Adolph Gottlieb ve Mark Rothko Amerikalı ressamların çalışmalarından aldıkları derslerin yanı sıra Henri Matisse.[69][70]

Baş VI, 1949 İrlandalı doğumlu ressamın bir tablosu Francis Bacon ve İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa örneğidir. DIŞAVURUMCULUK. Çalışma, Masum X'in Portresi İspanyol sanatçı tarafından boyanmış Diego Velázquez Bu çalışma, Bacon'un 1950'ler boyunca ve 1960'ların başında toplam kırk beş eserden fazla yaptığı Velázquez resminin bir dizi varyantından biridir.[71] Bacon, konuyu neden bu kadar sık ​​tekrar ele almak zorunda kaldığı sorulduğunda, Papalara karşı hiçbir şeyi olmadığını, yalnızca "bu renkleri kullanmak için bir bahane istediğini ve sıradan giysilere bu mor rengi girmeden veremeyeceğinizi" söyledi. bir çeşit yanlış fauve tavır."[72] Bu versiyondaki Papa, öfke ve saldırganlıkla iç içedir ve koyu renkler, görüntüye grotesk ve kabus gibi bir görünüm verir.[73] Arka plandaki kıvrımlı perdeler saydamlaştırılmış ve Papa'nın yüzünden aşağı düşmüş gibi görünüyor.[74]İtalyan ressam Giorgio Morandi Minimalizmin 20. yüzyılın önemli bir öncüsüydü. Doğmak Bologna, İtalya, 1890'da kariyeri boyunca Morandi, birkaç otoportre dışında neredeyse yalnızca natürmortlar ve manzaralar üzerinde yoğunlaştı. Ton, renk ve kompozisyon dengesine karşı büyük bir hassasiyetle, aynı tanıdık şişeleri ve vazoları uygulama sadeliği ile dikkat çeken resimlerde defalarca tasvir ederdi. Morandi, başlı başına önemli bir çalışma olan 133 gravür gerçekleştirdi ve çizimleri ve suluboyaları genellikle araç ekonomisinde soyutlamaya yaklaşıyor. Morandi, basit ve tekrar eden motifleri ve ekonomik renk, değer ve yüzey kullanımı sayesinde, Morandi'nin ileri görüşlü ve önemli bir öncüsü oldu. Minimalizm. 1964'te Bologna'da öldü.

II.Dünya Savaşı'ndan sonra terim Paris Okulu sık sık anılan Taşisme Amerikan Soyut dışavurumculuğunun Avrupa eşdeğeri ve bu sanatçılar da Kobra. Önemli savunucular olmak Jean Dubuffet, Pierre Soulages, Nicholas de Staël, Hans Hartung, Serge Poliakoff, ve Georges Mathieu, diğerleri arasında. 1950'lerin başlarında Dubuffet (her zaman figüratif bir sanatçıydı) ve de Staël soyutlamayı terk etti ve figürasyon ve manzara yoluyla görüntülere geri döndü. De Staël'in çalışmaları savaş sonrası sanat dünyasında kısa sürede tanındı ve 1950'lerin en etkili sanatçılarından biri oldu. 1950'lerin başlarında temsile dönüşü (deniz manzaraları, futbolcular, caz müzisyenleri, martılar) Amerikan için etkili bir emsal olarak görülebilir. Körfez Bölgesi Figüratif Hareket soyut ressamların çoğu gibi Richard Diebenkorn, David Park, Elmer Bischoff, Wayne Thiebaud, Nathan Oliveira, Joan Brown ve diğerleri benzer bir hamle yaptı; 1950'lerin ortalarında görüntülere dönüyor. De Staël'in geç dönem çalışmalarının çoğu - özellikle 1950'lerin ortalarında tuval üzerine inceltilmiş ve seyreltilmiş yağlı boya tabloları Renk Alanı resmini ve Lirik Soyutlama 1960'ların ve 1970'lerin. Nicolas de Staël Son resimlerinde yer alan cesur ve son derece canlı renkleri, 1960'ların Pop sanatı da dahil olmak üzere, kendisinden sonra gelen birçok çağdaş resmin yönünü öngörüyor.

Art brut, New Realism, Bay Area Figürative Movement, neo-Dada, photorealism

1950'lerde ve 1960'larda Amerika ve Avrupa'da soyut resim aşağıdaki gibi hareketlere dönüştü. Renk Alanı boyama ressam sonrası soyutlama, op sanat, sert kenarlı boyama, minimal sanat, şekilli tuval boyama Lirik Soyutlama ve devamı Soyut dışavurumculuk. Diğer sanatçılar soyutlama eğilimine tepki olarak tepki gösterdi. vahşi sanat,[75] görüldüğü gibi Court les rues, 1962, yazan Jean Dubuffet, akı, neo-dada, Yeni Gerçekçilik gibi çeşitli yeni bağlamlarda görüntülerin yeniden ortaya çıkmasına izin verir. Pop sanat, Körfez Bölgesi Figüratif Hareket (en iyi örnek Diebenkorn'un Şehir Manzarası I, (Manzara No. 1), 1963, Tuval üzerine yağlıboya, 60 1/4 x 50 1/2 inç, koleksiyon: San Francisco Modern Sanat Müzesi ) ve daha sonra 1970'lerde Neo-ekspresyonizm. Körfez Bölgesi Figüratif Hareketi David Park, Elmer Bischoff, Nathan Oliveira ve Richard Diebenkorn kimin resmi Şehir Manzarası 11963, Kaliforniya'da 1950'lerde ve 1960'larda gelişen etkili üyelerin tipik bir örneğidir. 20. yüzyıl boyunca ressamlar uygulamaya devam etseler de Gerçekçilik ve çağdaş konular ve sağlam teknikler ile manzara ve figüratif resim pratiği yapmak ve Milton Avery, Edward Hopper, Jean Dubuffet, Francis Bacon, Frank Auerbach, Lucian Freud, Philip Pearlstein, ve diğerleri. Genç ressamlar, imgelerin kullanımını yeni ve radikal yollarla uyguladılar. Yves Klein, Martial Raysse, Niki de Saint Phalle, Kurt Vostell, David Hockney, Alex Katz, Malcolm Morley, Ralph Gidiş, Audrey Flack, Richard Estes, Chuck Kapat, Susan Rothenberg, Eric Fischl, John Baeder ve Vija Celmins 1960'lar ve 1980'ler arasında öne çıkan birkaç kişiydi. Fairfield Porter büyük ölçüde kendi kendine öğretildi ve temsili çalışmalar üretti Soyut Dışavurumcu hareket. Konuları esas olarak manzaralar, iç mekanlar ve aile, arkadaşlar ve sanatçı arkadaşlarının portreleriydi ve bunların çoğu New York Okulu dahil olmak üzere yazarların John Ashbery, Frank O'Hara, ve James Schuyler. Resimlerinin çoğu aile yazlık evinin içinde veya çevresinde Great Spruce Head Adası, Maine.

Ayrıca 1960'lar ve 1970'lerde resme karşı bir tepki vardı. Douglas Crimp gibi eleştirmenler, sanatçıların çalışmalarını şu şekilde gördü: Ad Reinhardt ve "resmin ölümünü" ilan etti. Sanatçılar, sanat yapmanın yeni yollarını uygulamaya başladı. Yeni hareketler öne çıktı, bunlardan bazıları: Fluxus, Olay, Video sanatı, Kurulum sanatı Posta sanatı, durumcular, Kavramsal sanat, Postminimalizm, Dünya sanatı, Arte Povera, performans sanatı ve vücut sanatı diğerleri arasında.[76][77]

Neo-Dada aynı zamanda 1950'lerde ve 1960'larda başlayan ve Soyut dışavurumculuğa yalnızca imgelemle bağlı bir harekettir. Önceki resim geleneklerinden uzaklaşan sanatçı malzemeleriyle birleşik üretilen ürünlerin ortaya çıkması. Sanattaki bu eğilim, Jasper Johns ve Robert Rauschenberg 1950'lerde "kombinasyonları" Pop Art'ın öncüsü olan ve Kurulum sanatı doldurulmuş hayvanlar, kuşlar ve ticari fotoğrafçılık da dahil olmak üzere büyük fiziksel nesnelerin bir araya getirilmesinden yararlandı. Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Larry Nehir, John Chamberlain, Claes Oldenburg, George Segal, Jim Dine, ve Edward Kienholz diğerleri arasında hem soyutlamanın hem de Pop Art'ın önemli öncüleri vardı; yeni sanat yapma gelenekleri yaratmak; Ciddi çağdaş sanat çevrelerinde, alışılmadık malzemelerin radikal bir şekilde sanat yapıtlarının parçası olarak dahil edilmesini kabul edilebilir hale getirdiler.

1950'lerden 1980'lere kadar yeni soyutlama

Renk Alanı boyama açıkça Amerikan resminde yeni bir yöne işaret etti. soyut dışavurumculuk. Renk Alanı boyama ile ilgilidir ressam sonrası soyutlama, Süprematizm, soyut dışavurumculuk, sert kenarlı boyama ve Lirik Soyutlama 1960'larda ve 1970'lerde soyut resim Amerika'da çeşitli stillerle gelişmeye devam etti. Geometrik soyutlama Op art sert kenarlı boyama, Renk Alanı boyama ve en az resim, ileri soyut resim ve diğer bazı yeni hareketler için birbiriyle ilişkili bazı yönlerdi. Morris Louis ileri düzeyde önemli bir öncüydü Renk Alanı resim, çalışmaları arasında bir köprü görevi görebilir soyut dışavurumculuk, Renk Alanı boyama ve minimal sanat. Etkili iki öğretmen Josef Albers ve Hans Hofmann Yeni nesil Amerikalı sanatçıları gelişmiş renk ve mekan teorileri ile tanıştırdı. Josef Albers en iyi olarak yaptığı çalışmalarla hatırlanır Geometrik soyutlamacı ressam ve teorisyen. En ünlüsü, seriyi oluşturan yüzlerce resim ve baskıdır. Meydana Saygı. 1949'da başlayan bu titiz seride Albers, tuval üzerinde eş merkezli olarak düzenlenmiş düz renkli karelerle kromatik etkileşimleri araştırdı. Albers'in sanat ve eğitim teorileri, yeni nesil sanatçılar için biçimlendirici oldu. Her ikisinin de temelini kendi resimleri oluşturuyor sert kenarlı boyama ve Op art.

Josef Albers, Hans Hofmann, Ilya Bolotowsky, Burgoyne Diller, Victor Vasarely, Bridget Riley, Richard Anuszkiewicz, Frank Stella, Morris Louis, Kenneth Noland,[78] Ellsworth Kelly, Barnett Newman, Larry Poons, Ronald Davis, Larry Zox, Al Held ve diğerleri beğenir Mino Argento,[79] sanatçılar ile yakından ilişkili mi Geometrik soyutlama Op art, Color Field resim ve Hofmann ve Newman Soyut dışavurumculuk durumunda.

1965'te bir sergi Duyarlı Göz küratörlüğünü William C. Seitz'in yaptığı, Modern Sanat Müzesi, New York'ta. Gösterilen eserler geniş kapsamlıdır ve Minimalizm nın-nin Frank Stella Larry Poons'un Op sanatı, Alexander Liberman Op Art hareketinin ustalarıyla birlikte: Victor Vasarely, Richard Anuszkiewicz, Bridget Riley ve diğerleri. Sergi, sanatın hem hareket yanılsamasından hem de renk ilişkilerinin etkileşiminden kaynaklanan algısal yönlerine odaklandı. Optik sanat olarak da bilinen Op art, bazı resimlerde ve kullanılan diğer sanat eserlerinde bulunan bir stildir. göz yanılması. Op art da yakından benzer geometrik soyutlama ve sert kenarlı boyama. Bazen bunun için kullanılan terim algısal soyutlamadır.

Op art, illüzyon ile resim düzlemi, anlama ve görme arasındaki etkileşimi ilgilendiren bir resim yöntemidir.[80] Op art eserleri soyuttur ve daha iyi bilinen parçaların çoğu yalnızca siyah beyaz olarak yapılmıştır. İzleyici onlara baktığında, hareket, gizli görüntüler, yanıp sönme ve titreşim, desenler veya alternatif olarak şişme veya eğilme izlenimi verilir.

Color Field boyama, gereksiz retorik sanatından kurtulmaya çalıştı. Gibi sanatçılar Clyfford Still, Mark Rothko, Hans Hofmann, Morris Louis, Jules Olitski, Kenneth Noland, Helen Frankenthaler, John Hoyland, Larry Zox ve diğerleri genellikle doğaya büyük ölçüde indirgenmiş referanslar kullandılar ve oldukça açık ve psikolojik bir renk kullanımıyla boyadılar. Genelde bu sanatçılar tanınabilir görüntüleri ortadan kaldırdı. Bazı sanatçılar geçmiş veya şimdiki sanata göndermeler yaptılar, ancak genel olarak renk alanı resmi, soyutlamayı kendi içinde bir amaç olarak sunuyor. Bu yönü takip ederken modern Sanat sanatçılar her tabloyu birleşik, uyumlu, yekpare bir görüntü olarak sunmak istediler.

Frank Stella, Kenneth Noland, Ellsworth Kelly, Barnett Newman, Ronald Davis, Neil Williams, Robert Mangold, Charles Hinman, Richard Tuttle, David Novros ve Al Loving, filmin kullanımıyla ilişkili sanatçıların örnekleridir. şekilli tuval 1960'ların başında başlayan dönem boyunca. Birçok Geometrik soyut sanatçılar, minimalistler, ve Sert kenar ressamlar resmin dikdörtgen biçimini kabul etmek yerine resmin şeklini tanımlamak için görüntünün kenarlarını kullanmayı seçti. Aslında, kullanımı şekilli tuval öncelikle 1960'ların ve 1970'lerin soğukkanlı tablolarıyla ilişkilidir. Öz, biçimsel, geometrik, nesnel, rasyonalist, temiz çizgili, keskin keskin kenarlı veya minimalist karakterde. Andre Emmerich Galerisi, Leo Castelli Galeri, Richard Feigen Galerisi ve Park Place Galerisi önemli vitrinlerdi Renk Alanı boyama şekilli tuval boyama ve Lirik Soyutlama 1960'larda New York'ta. İle bir bağlantı var ressam sonrası soyutlama tepki veren soyut dışavurumculuk Tasavvuf, hiper öznellik ve resim eyleminin kendisini dramatik bir şekilde görünür kılma vurgusu - ayrıca düz dikdörtgenin ciddi resim için neredeyse ritüel bir ön koşul olarak ciddi kabulü. 1960'larda Renk Alanı resim ve Minimal sanat genellikle birbirleriyle yakından ilişkiliydi. Gerçekte, 1970'lerin başında her iki hareket de kesin bir şekilde çeşitlendi.

Washington Renk Okulu, Şekilli Tuval, Soyut İllüzyonizm, Lirik Soyutlama

1960'ların sonundaki bir başka ilgili hareket, Lirik Soyutlama (terim, şirketin kurucusu Larry Aldrich tarafından icat edilmektedir. Aldrich Çağdaş Sanat Müzesi, Ridgefield Connecticut), encompassed what Aldrich said he saw in the studios of many artists at that time.[81] It is also the name of an exhibition that originated in the Aldrich Museum and traveled to the Whitney Amerikan Sanatı Müzesi and other museums throughout the United States between 1969 and 1971.[82]

Lirik Soyutlama in the late 1960s is characterized by the paintings of Dan Christensen, Ronnie Landfield, Peter Young and others, and along with the akı hareket ve postminimalizm (ilk icat eden bir terim Robert Pincus-Witten sayfalarında Artforum 1969'da)[83] sought to expand the boundaries of abstract painting and minimalism by focusing on process, new materials and new ways of expression. Postminimalizm genellikle endüstriyel malzemeler, hammaddeler, fabrikasyonlar, bulunan nesneler, kurulum, seri tekrarlar ve sıklıkla Baba ve Gerçeküstücülük en iyi örnek olarak şunların heykellerinde Eva Hesse.[83] Lirik Soyutlama, kavramsal sanat, postminimalizm, Dünya sanatı video performans sanatı, kurulum sanatı, along with the continuation of fluxus, soyut dışavurumculuk, Renk Alanı boyama sert kenarlı boyama, minimal sanat, op sanat, Pop sanat, fotogerçekçilik ve Yeni Gerçekçilik sınırlarını genişletmek çağdaş sanat 1960'ların ortalarından 1970'lere kadar.[84] Lirik Soyutlama, 1960'ların ortalarında soyut ressamların süreç, gestalt ve genel olarak tekrarlayan kompozisyon stratejilerine ağırlıklı olarak odaklanan çeşitli ressam, resimsel, dışavurumculuk biçimlerine döndüklerinde ortaya çıkan, serbestçe dönen bir soyut resim türüdür.

Lyrical Abstraction shares similarities with color field painting and abstract expressionism, Lirik Soyutlama as exemplified by the 1968 Ronnie Landfield boyama For William Blake, (above) especially in the freewheeling usage of paint – texture and surface. Direct drawing, calligraphic use of line, the effects of brushed, splattered, stained, squeegeed, poured, and splashed paint superficially resemble the effects seen in abstract expressionism and color field painting. However, the styles are markedly different. Setting it apart from soyut dışavurumculuk ve aksiyon boyama 1940'ların ve 1950'lerin kompozisyon ve dramaya yaklaşımdır. As seen in action painting there is an emphasis on brushstrokes, high compositional drama, dynamic compositional tension. While in Lyrical Abstraction there is a sense of compositional randomness, all over composition, low key and relaxed compositional drama and an emphasis on process, repetition, and an all over sensibility.,[85][86]

Sert kenarlı boyama, minimalizm, postminimalizm, tek renkli boyama

Agnes Martin, Robert Mangold, Brice Marden, Jo Baer, Robert Ryman, Richard Tuttle, Neil Williams David Novros, Paul Mogenson, Charles Hinman ilişkili sanatçıların örnekleridir Minimalizm ve (Martin, Baer ve Marden istisnaları) şekilli tuval ayrıca 1960'ların başında başlayan dönemde. Birçok Geometrik soyut sanatçılar, minimalistler ve sert kenar ressamlar resmin dikdörtgen biçimini kabul etmek yerine resmin şeklini tanımlamak için görüntünün kenarlarını kullanmayı seçti. Aslında, kullanımı şekilli tuval öncelikle 1960'ların ve 1970'lerin soğuk bir şekilde soyut, biçimsel, geometrik, nesnel, akılcı, temiz çizgili, keskin kenarlı veya keskin kenarlı tablolarla ilişkilidir. minimalist karakterde. Bykert Galerisi, ve Park Place Galerisi önemli vitrinlerdi Minimalizm ve şekilli tuval 1960'larda New York'ta resim.

1960'lar ve 1970'ler boyunca sanatçılar Robert Motherwell, Adolph Gottlieb, Phillip Guston, Lee Krasner, Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Richard Diebenkorn, Josef Albers, Elmer Bischoff, Agnes Martin, Al Held, Sam Francis, Ellsworth Kelly, Morris Louis, Helen Frankenthaler, Gene Davis, Frank Stella, Kenneth Noland, Joan Mitchell, Friedel Dzubas ve Brice Marden gibi genç sanatçılar, Robert Mangold, Sam Gilliam,[87] John Hoyland, Sean Scully, Pat Steir, Elizabeth Murray, Larry Poons, Walter Darby Bannard, Larry Zox, Ronnie Landfield, Ronald Davis, Dan Christensen, Joan Snyder, Ross Bleckner, Archie Rand, Susan Crile ve düzinelerce diğerleri çok çeşitli resimler üretti.

1960'lar ve 1970'lerde soyut resme karşı bir tepki oldu. Bazı eleştirmenler sanatçıların çalışmalarını şöyle gördü Ad Reinhardt ve 'resmin ölümünü' ilan etti. Sanatçılar, sanat yapmanın yeni yollarını uygulamaya başladı. Yeni hareketler öne çıktı, bunlardan bazıları: postminimalizm, Dünya sanatı, video sanatı, kurulum sanatı, Arte Povera, performans sanatı, vücut sanatı, akı, olay, posta sanatı, durumcular ve kavramsal sanat diğerleri arasında.

Ancak soyut resimdeki diğer önemli yenilikler 1960'larda ve 1970'lerde gerçekleşti. tek renkli boyama ve sert kenarlı boyama Ad Reinhardt'dan esinlenerek, Barnett Newman, Milton Resnick, ve Ellsworth Kelly. Agnes Martin, Al Held gibi çok çeşitli sanatçılar, Larry Zox, Frank Stella, Larry Poons, Brice Marden ve diğerleri basitleştirmenin gücünü keşfetti. Yakınsama Renk Alanı boyama minimal sanat sert kenarlı boyama, Lirik Soyutlama ve postminimalizm, 1980'lerde ve 1990'larda daha belirgin hale gelen hareketler arasındaki ayrımı bulanıklaştırdı. neo-ekspresyonizm hareket daha önceki gelişmelerle ilgilidir soyut dışavurumculuk, neo-dada, Lirik Soyutlama ve postminimal boyama.

Neo Dışavurumculuk

1960'ların sonlarında soyut dışavurumcu ressam Philip Guston soyut dışavurumculuktan Neo-ekspresyonizm resimde, soyut dışavurumculuğun sözde "saf soyutlamasını" terk ederek, çeşitli kişisel sembollerin ve nesnelerin daha karikatürize görünümleri lehine. Bu çalışmalar, etkileyici imgelerin yeniden canlandırılmasıyla ilgilenen yeni nesil ressamlara ilham kaynağı oldu. Onun resmi Boyama, Sigara, Yemek 1973, yukarıda galeride görülen Guston'ın temsile nihai ve kesin dönüşünün bir örneğidir.

1970'lerin sonlarında ve 1980'lerin başında, İtalya, Almanya, Fransa ve Almanya'da neredeyse aynı anda gerçekleşen resme dönüş de oldu. Britanya. Bu hareketler çağrıldı Transavant koruma, Neue Wilde, Figürasyon Libre,[88] Neo-ekspresyonizm Londra okulu ve 1980'lerin sonlarında Stuckists sırasıyla. Bu resimler, geniş formatlar, özgür ifadeli işaret yapımı, figürasyon, mit ve hayal gücü ile karakterize edildi. Bu türdeki tüm çalışmalar etiketlendi neo-ekspresyonizm. Kritik tepki bölündü. Bazı eleştirmenler, bunu büyük ticari galerilerin kâr motivasyonları tarafından yönlendirildiğini düşünüyordu. Bu tür sanat, 1980'lerin sonundaki sanat çöküşünden sonra bile 21. yüzyıla kadar popülerliğini sürdürüyor. Anselm Kiefer Avrupa'da lider bir figürdür Neo-ekspresyonizm 1980'lerde Kiefer'in temaları, Almanya'nın medeniyetteki rolüne odaklanmadan genel olarak sanat ve kültürün kaderine doğru genişledi. Çalışmaları daha heykelsi hale geldi ve sadece ulusal kimliği ve kolektif hafızayı değil, aynı zamanda gizli sembolizm, ilahiyat ve mistisizm. Tüm çalışmaların teması, tüm toplumların yaşadığı travma ve yaşamdaki sürekli yeniden doğuş ve yenilenmedir.

1970'lerin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde canlandırılmış yüzeylerle çalışmaya başlayan ve benzer şekilde görüntülere geri dönen ressamlar Susan Rothenberg Özellikle yukarıdaki gibi resimlerde görüldüğü gibi popülerlik kazanmıştır. At 2, 1979. 1980'lerde Amerikalı sanatçılar Eric Fischl, David Salle, Jean-Michel Basquiat (olarak başlayan grafiti sanatçısı ), Julian Schnabel, ve Keith Haring ve İtalyan ressamlar Mimmo Paladino, Sandro Chia, ve Enzo Cucchi, diğerleri arasında fikrini tanımladı Neo-ekspresyonizm Amerikada.

Neo-ekspresyonizm bir tarzdı modern 1970'lerin sonunda popüler hale gelen ve 1980'lerin ortalarına kadar sanat piyasasına hakim olan resim. Avrupa'da kavramsal ve kavramsal olana tepki olarak gelişti. minimalist 1960'ların ve 1970'lerin sanatı. Neo-ekspresyonistler, canlı renkler ve sıradan renk armonileri kullanarak, insan vücudu gibi tanınabilir nesneleri (bazen neredeyse soyut bir şekilde olsa da) kaba ve şiddetli duygusal bir şekilde resmetmeye geri döndüler. Kıdemli ressamlar Philip Guston, Frank Auerbach, Leon Kossoff, Gerhard Richter, A. R. Penck ve Georg Baselitz gibi biraz daha genç sanatçılarla birlikte Anselm Kiefer, Eric Fischl, Susan Rothenberg, Francesco Clemente, Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Keith Haring ve birçokları bu yoğun dışavurumcu resim damarında çalıştığı için tanındı.

Resim hala saygın bir konuma sahip çağdaş sanat. Sanat, artık nesnel ve nesnel olmayan ikiye bölünmeyen açık bir alandır. Sanatçılar, görüntüleri ister temsili ister soyut olsun, kritik başarıya ulaşabilirler. Geçerliliğe sahip olan şey içeriktir, ortamın sınırlarını keşfetmektir ve nihai hedef olarak geçmişin işlerini özetlemeyi reddetmektir.

21. yüzyıla çağdaş resim

21. yüzyılın başında Çağdaş resim ve Çağdaş sanat genel olarak birkaç bitişik modda devam eder, çoğulculuk. Resimdeki ve güncel sanattaki "kriz" ve güncel sanat eleştirisi bugün meydana geldi çoğulculuk. Çağın temsili tarzı konusunda bir fikir birliği yoktur, buna gerek yoktur. Bir her şey gider hakim olan tutum; bir "her şey oluyor" ve dolayısıyla "hiçbir şey olmuyor" sendromu; Bu, sağlam ve net bir yönü olmayan ve sanatsal her şeritte estetik bir trafik sıkışıklığı yaratır. otoban kapasitesine kadar dolu. Sonuç olarak, çok çeşitli stiller ve estetik mizaçlarda da olsa, görkemli ve önemli sanat eserleri yapılmaya devam ediyor, pazar yeri liyakat yargılamaya bırakılıyor.

Sert kenarlı boyama, geometrik soyutlama, ödenek, aşırı gerçekçilik, fotogerçekçilik, DIŞAVURUMCULUK, minimalizm, Lirik Soyutlama, Pop sanat, op sanat, soyut dışavurumculuk, Renk Alanı boyama tek renkli boyama, neo-ekspresyonizm, kolaj, intermedia boyama montaj boyama dijital boyama, postmodern boyama neo-dada boyama şekilli tuval boyama, çevre duvar resmi, geleneksel şekil boyama manzara resmi, Portre resim, 21. yüzyılın başlarında resim sanatında devam eden birkaç güncel yöndür.

Amerika

Ebedi Baba Guadalupe Bakiresini Resmetti. Joaquín Villegas'a atfedilir (1713 - 1753'te aktif) (Meksikalı) (ressam, Museo Nacional de Arte.

Kuzey Amerika, Orta Amerika, Güney Amerika ve Karayip Adaları dahil olmak üzere, Amerika kıtasının Avrupa keşif ve yerleşiminden önceki ve sonraki dönemde, Antiller, Küçük Antiller ve diğer ada grupları, yerli yerli kültürler mimari dahil olmak üzere yaratıcı eserler üretti, çanak çömlek, seramik, dokuma, oymacılık heykel, resim ve duvar resimleri yanı sıra diğer dini ve faydacı nesneler. Amerika'nın her kıtası, benzersiz ve bireysel olarak geliştirilmiş kültürler olan toplumlara ev sahipliği yaptı; totemler, dini sembolizm eserler ve dekoratif ve etkileyici boyalı işler üreten. Afrika etkisi özellikle Karayipler ve Güney Amerika sanatında güçlüydü. Amerika'nın yerli halklarının sanatlarının büyük bir etkisi ve etkisi oldu. Avrupa sanatı ve tam tersi sırasında ve sonrasında Keşif Çağı. İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda ve İngiltere hepsi güçlü ve etkiliydi sömürge güçleri 15. yüzyılda ve sonrasında Amerika'da. 19. yüzyılda kültürel etki Atlantik boyunca her iki yönde de akmaya başladı

Meksika ve Orta Amerika

Güney Amerika

Kuzey Amerika

Amerika Birleşik Devletleri

Kanada

Karayipler

İslami

İslam'da inananların alıkonulmaması için insanların, hayvanların veya diğer figüratif konuların tasvir edilmesi İslam'da yasaktır. putperestlik bu nedenle, Müslüman kültüründe dini amaçlı bir resim (veya heykel) geleneği yoktur. Resimsel etkinlik şu seviyeye indirildi: Arabesk, esasen Öz, ile geometrik konfigürasyon veya çiçek ve bitki benzeri desenler. Mimariye güçlü bir şekilde bağlı ve kaligrafi, yaygın olarak resim için kullanıldığı görülebilir. fayans camilerde veya Kuran metni ve diğer kitapların etrafındaki tezhiplerde. Gerçekte soyut sanat, modern sanatın bir icadı değildir, ancak klasik öncesi, barbar ve ondan yüzyıllar önce Batılı olmayan kültürler ve esasen dekoratif veya uygulamalı Sanat. Önemli illüstratör M. C. Escher bu geometrik ve desen temelli sanattan etkilenmiştir. Art Nouveau (Aubrey Beardsley ve mimar Antonio Gaudí ) soyut çiçek desenlerini batı sanatına yeniden dahil etti.

Figüratif görselleştirme tabusuna rağmen, bazı Müslüman ülkelerin kendi başlarına olmasa da yazılı kelimeye eşlik eden zengin bir resim geleneği geliştirdiklerine dikkat edin. Yaygın olarak Fars minyatürü olarak bilinen İran veya Fars sanatı, epik veya romantik edebiyat eserlerinin illüstrasyonlarına odaklanır. Farsça illüstratörler, gerçek dünyanın gerçeğe yakın bir yanılsaması yaratmama kuralına uymak için, İslam öncesi tarihlerinde buna aşina olsalar da, gölgeleme ve perspektif kullanımından kasıtlı olarak kaçındılar. Amaçları dünyayı olduğu gibi tasvir etmek değil, ebedi güzelliğe ve mükemmel düzene sahip ideal bir dünyanın imgelerini yaratmaktı.

İran

Doğu tarihçisi Fesleğen Grisi "İran'ın özellikle benzersiz bir [sic ] kendi türünde mükemmel olan dünyaya sanat ". İran'ın Lorestan eyaletindeki mağaralar, hayvanların resimlerini ve av sahnelerini sergiliyor. Fars Eyaleti ve Sialk'dakiler gibi bazıları en az 5.000 yaşında. İran'da resim yaptığı düşünülüyor. Tamerlane döneminde, Kamaleddin Behzad gibi seçkin ustaların yeni bir resim stili doğurmasıyla doruk noktasına ulaştı.

Kaçar dönemine ait resimler, Avrupa etkilerinin ve Safevi minyatür resim okullarının bir birleşimidir. Reza Abbasi ve klasik eserler Mihr 'Ali. Gibi ustalar Kamal-ol-molk İran'daki Avrupa etkisini daha da ileri götürdü. "Kahve Evi resmi" nin ortaya çıktığı Qajar döneminde oldu. Bu tarzdaki konular, Şii destanlarından ve benzerlerinden sahneleri tasvir eden doğası gereği genellikle dindiler.

Pakistan

Okyanusya

Avustralya

Yeni Zelanda

Afrika

Afrika geleneksel kültürü ve kabileleri, heykel ve heykel lehine iki boyutlu temsillere büyük ilgi göstermiyor gibi görünmektedir. Rahatlama. Bununla birlikte, Afrika kültüründe dekoratif resim genellikle soyut ve geometriktir. Başka bir resimsel tezahür vücut boyama, ve yüz boyama örneğin içinde Masai ve Kĩkũyũ tören ritüellerinde kültür. Tören mağara resmi bazı köylerde hala kullanımda olduğu tespit edilebilir. Bunu not et Pablo Picasso ve diğer modern sanatçılar etkilendi Afrika heykeli ve maskeler Çağdaş Afrikalı sanatçılar batı sanat akımlarını takip eder ve resimlerinin batılı sanat eserlerinden çok az farkı vardır.

Sudan

Bir ortaçağda Mesih'in vaftizi Nubiyen boyama Eski Dongola

Kush Krallığı antik çağda Nubia (yani modern Sudan ), bordering Antik Mısır, duvar resimleri ve boyalı nesneler de dahil olmak üzere çok çeşitli sanatlar üretti. Sudan'ın sitesinde Kerma, merkezi Kerma kültürü daha önce Kush Krallığı, bir kraliyet mezarından yaklaşık MÖ 1700'lerde bir parça resim, bir yelkenli gemi ve saltanat dönemine ait kabartmalardaki sahnelere benzeyen merdivenli evler Mısır kraliçesi Hatşepsut (c. 1479-1458 BC).[89][90] İlk olarak MS 12. yüzyılda Ebu Salih tarafından tanımlanan eski duvar resimleri geleneği, ortaçağ Nubia.[91]

Etiyopya

Hıristiyan geleneği içinde boyama Etiyopya antik çağda MS 4. yüzyıla kadar uzanır. Aksum Krallığı.[92] Sürgünleri sırasında Axum 7. yüzyıl takipçileri Muhammed süsleyen resimleri tarif etti Meryem Ana Kilisesi Zion Meryem.[93] Bununla birlikte, kilise resimlerinin hayatta kalan en eski örnekleri Etiyopya Debre Selam Mikael kilisesinden geliyor Tigray Bölgesi MS 11. yüzyıla tarihlenmektedir.[93] Etiyopya resimleri ışıklı el yazmaları hayatta kalan en eski kilise resimlerinden önce. Örneğin Etiyopya Garima İncilleri MS 4-6. yüzyıllarda ışıklı sahneler çağdaş olanı taklit etmek Bizans ışıklı stil.[94]

Batı sanatına etkisi

20. yüzyılın başında sanatçılar, Picasso, Matisse, Paul Gauguin ve Modigliani farkına vardılar ve ilham aldılar, Afrika sanatı.[95] Kurulu bir durumda avangart görünüş dünyasına hizmet ederek dayatılan kısıtlamalara karşı zorlanıyordu, Afrika Sanatı fevkalade iyi organize edilmiş formların gücünü gösterdi; sadece görme yetisine yanıt vererek değil, aynı zamanda ve çoğu zaman öncelikli olarak hayal gücü, duygu ve mistik ve dini deneyim fakültesi tarafından üretildi. Bu sanatçılar Afrika sanatında bir resmi mükemmellik ve karmaşıklık olağanüstü ifade gücü ile birleşti.[96][97][98][99][100]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ Bruce Cole; Adelheid M. Gealt (15 Aralık 1991). Batı Dünyası Sanatı: Antik Yunan'dan Post Modernizme. Simon ve Schuster. ISBN  978-0-671-74728-2. Alındı 8 Eylül 2011.
  2. ^ a b Doğu ve Batı Sanatının Buluşması, Revize ve Genişletilmiş baskı (Ciltli) Michael Sullivan.
  3. ^ "Sanat Görünümü; Batı Gözüyle Doğu Sanatı". New York Times. 10 Temmuz 1994. Alındı 30 Kasım 2010.
  4. ^ a b Wichmann, Siegfried (1999). Japonisme: Japonların 1858'den Beri Batı Sanatına Etkisi. ISBN  978-0-500-28163-5.
  5. ^ a b Sullivan, Michael (1989). Doğu ve Batı Sanatının Buluşması. California Üniversitesi Yayınları. ISBN  978-0-520-05902-3.
  6. ^ Rönesans'ta müşterilerin rolünün tartışılması. Erişim tarihi: 11 Kasım 2008.
  7. ^ Tarih 1450–1789: Sanatsal Patronaj. Erişim tarihi: 11 Kasım 2008.
  8. ^ Britannica.com. Erişim tarihi: 11 Kasım 2008.
  9. ^ Victorianweb.org, Aesthetes, Decadents, and the Idea of ​​Art for Art's Sake George P. Landow, Profesör İngiliz ve Sanat Tarihi, Brown Üniversitesi. Erişim tarihi: 11 Kasım 2008.
  10. ^ Cézanne'dan Picasso'ya: Avangart Patronu Ambroise Vollard, Chicago Sanat Enstitüsü. Erişim tarihi: 11 Kasım 2008 Arşivlendi 12 Ekim 2008 Wayback Makinesi.
  11. ^ Fergal MacErlean (10 Şubat 2012). "İspanya'da keşfedilen ilk Neandertal mağara resimleri". Yeni Bilim Adamı. Alındı 10 Şubat 2012.
  12. ^ Amos, Jonathan (15 Haziran 2012). "Kırmızı nokta 'en eski mağara sanatı olur'" - www.bbc.co.uk aracılığıyla.
  13. ^ Diaz, Tanrım. "Bunlar Şimdiye Kadarki En Eski İnsan Resimleri". Gizmodo.
  14. ^ Tacon, Paul; Mulvaney, Ken; Fullagar, Richard; Head, Lesley (1999), "Bradshaws '- bir doğu eyaleti mi?", Rock Art Araştırmaları, 16 (2): 127–129
  15. ^ M. Hoover, "Paleolitik ve Neolitik Çağ Sanatı", Sanat Tarihi Araştırması 1, San Antonio College (Temmuz 2001; erişim tarihi 11 Haziran 2005).
  16. ^ "Holland Cotter". NY Times. Arşivlenen orijinal 9 Ağustos 2014. Alındı 27 Ekim 2007.
  17. ^ "Açık F-S: Cecil Lawson's Swan ve Iris'in ardından çizim". Serbest - Sackler. Arşivlenen orijinal 11 Haziran 2007.
  18. ^ Seno, Alexandra A. (2 Kasım 2010). "'River of Wisdom 'Hong Kong'un en gözde bileti ". Wall Street Journal.
  19. ^ "Arşivlenmiş kopya". Arşivlenen orijinal 5 Nisan 2007. Alındı 23 Mart 2007.CS1 Maint: başlık olarak arşivlenmiş kopya (bağlantı)
  20. ^ "Chinastudies - bekarlığa veda etme - Geesteswetenschappen - Beşeri Bilimler - Leiden Üniversitesi". www.tcc.leidenuniv.nl.
  21. ^ Needham, Joseph (1986). Çin'de Bilim ve Medeniyet: Cilt 4, Bölüm 3. Taipei: Caves Books, Ltd. Sayfa 115.
  22. ^ "İstek reddedildi". www.asia.si.edu. Arşivlenen orijinal 4 Temmuz 2007.
  23. ^ "Arşivlenmiş kopya". Arşivlenen orijinal 27 Eylül 2007'de. Alındı 8 Haziran 2007.CS1 Maint: başlık olarak arşivlenmiş kopya (bağlantı)
  24. ^ UNESCO Dünya Mirası Listesi. Ajanta Mağaraları, Hindistan: Kısa Açıklama. Erişim tarihi: 27 Ekim 2006.
  25. ^ UNESCO Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi. 1982. Ajanta Mağaraları: Danışma Kurulunun Değerlendirilmesi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2006.
  26. ^ "Amrita Sher-Gill". mapsofindia.com.
  27. ^ "Modern Tuvalin First Lady". Hint Ekspresi. 17 Ekim 1999. Arşivlenen orijinal 5 Mart 2011.
  28. ^ "Kadın ressamlar". 21stcenturyindianart.com. Arşivlenen orijinal 20 Aralık 2007.
  29. ^ "En pahalı Hintli sanatçılar". us.rediff.com.
  30. ^ "Dokuz Usta". Devlet Müzesi ve Sanat Galerisi, Chandigarh Resmi internet sitesi. Arşivlenen orijinal 4 Aralık 2010.
  31. ^ "Vitrin: Amrita Sher-Gil". Ulusal Modern Sanat Galerisi.
  32. ^ "Islas de los Pintados: Visayan Adaları". Arşivlenen orijinal 27 Eylül 2011.
  33. ^ "Kültürlü Filipinli: Filipin Sanatının En İyisi: 1. Bölüm". 20 Eylül 2007.
  34. ^ "Roma Resmi". art-and-archaeology.com.
  35. ^ "Roma Duvar Resmi". accd.edu. Arşivlenen orijinal 19 Mart 2007.
  36. ^ Putnam A.M., Geo. Haven. Ortaçağda Kitaplar ve Yapımcıları. Cilt 1. New York: Hillary House, 1962. Baskı.
  37. ^ a b c Gardner, H., Kleiner, F. S. ve Mamiya, C.J. (2006). Gardner'ın çağlar boyunca sanatı: Batı perspektifi. Belmont, CA, Thomson Wadsworth: 430–437
  38. ^ Karşı Reform, şuradan Encyclopædia Britannica Online, son baskı, tam makale.
  39. ^ Karşı Reform Arşivlendi 11 Aralık 2008 Wayback Makinesi, şuradan Columbia Ansiklopedisi, Altıncı Baskı. 2001–05.
  40. ^ Helen Gardner, Fred S. Kleiner ve Christin J. Mamiya, "Gardner'ın Çağlar Boyunca Sanatı" (Belmont, CA: Thomson / Wadsworth, 2005)
  41. ^ Edmond ve Jules de Goncourt, Fransız Onsekizinci Yüzyıl Ressamları. Cornell Paperbacks, 1981, s. 222–225. ISBN  0-8014-9218-1
  42. ^ "Uni-Heidelberg.de".
  43. ^ Novack, Barbara (2002). "American Sublime Artforum". ArtForum. Arşivlenen orijinal 8 Temmuz 2012'de. Alındı 30 Ekim 2008.
  44. ^ Delvaille, Bernard (1971). La poésie symboliste: [antoloji]. ISBN  978-2-221-50161-0.
  45. ^ Russell T. Clement. Dört Fransız Sembolist. Greenwood Press, 1996. Sayfa 114.
  46. ^ John Elderfield; Stephen Andrew Roberts (1991). Avrupa Sosyal Bilimler Bilgi ve Dokümantasyon İşbirliği (ECSSID) Teknik Toplantısı, University of Kent at Canterbury, 25-26 Mart 1991: British Library Araştırma ve Geliştirme Departmanına Rapor. ISBN  978-0-87070-638-7.
  47. ^ William Stanley Rubin; Judith Cousins; New York Modern Sanat Müzesi (1989). Picasso ve Braque: öncü kübizm. s.348. ISBN  0-87070-676-4.
  48. ^ "Der Blaue Reiter". Tate Sözlüğü. Arşivlenen orijinal 2 Ağustos 2011. Alındı 10 Ağustos 2009.
  49. ^ "De Stijl". Tate Sözlüğü. Tate. Alındı 31 Temmuz 2006.
  50. ^ Curl, James Stevens (2006). Mimarlık ve Peyzaj Mimarisi Sözlüğü (Ciltsiz Kitap) (İkinci baskı). Oxford University Press. ISBN  0-19-860678-8.
  51. ^ "Neo-Plastisizm". tate.org.uk. Arşivlenen orijinal 10 Eylül 2008'de. Alındı 3 Eylül 2008.
  52. ^ "Tarz; Hollanda, 1917". guggenheimcollection.org. Arşivlenen orijinal 21 Ağustos 2008. Alındı 30 Kasım 2010.
  53. ^ Spector, Nancy. "İşlenmiş Tarla, 1923–1924 Arşivlendi 25 Eylül 2008 Wayback Makinesi ". Guggenheim resim yazısı. Erişim tarihi 30 Mayıs 2008.
  54. ^ "Hafızanın Kalıcılığı". MoMA Çevrimiçi Koleksiyonu.
  55. ^ "Max Ernst (1891–1976). Erkekler Bu 1923'ten Hiçbir Şey Bilmeyecek / Les Hommes n'en sauront rien". tate.org.uk. Alındı 30 Kasım 2010.
  56. ^ "Sanatçılar Derneği Brücke". Brücke Müzesi. Alındı 7 Eylül 2007.
  57. ^ Fineman, Mia, Dünyanın En Ünlü Çiftlik Çifti: Neden Amerikan Gotik'i hala büyülüyor?, Kayrak, 8 Haziran 2005
  58. ^ Lewis, Helena. Dada Kırmızıya Dönüyor. 1990. Edinburgh Üniversitesi Yayınları. 1920'lerden 1950'lere kadar Sürrealistler ve Komünistler arasındaki huzursuz ilişkilerin tarihi.
  59. ^ "Pablo Picasso - Biyografi, Alıntılar ve Resimler". arthistoryarchive.com. Alındı 14 Haziran 2007.
  60. ^ "Willem De Kooning: Kadın V 1952–53". Avustralya Ulusal Galerisi. Alındı 30 Kasım 2010.
  61. ^ "Görüş Hızında Resim: Franz Kline'ın Hızlı Transiti". Hiperalerjik. 16 Mart 2013.
  62. ^ "Sanat Tarihi Tanımı: Aksiyon Resim". ThoughtCo. Alındı 4 Mayıs 2018.
  63. ^ "Franz Kline. Resim Numarası 2. 1954 | MoMA". www.moma.org.
  64. ^ Rudolf Arnheim, Merkezin Gücü: Görsel Sanatlar Alanında Kompozisyon Çalışması, University of California Press, 1983, s. 71–72, ISBN  0520050150
  65. ^ Alloway Lawrence (1975). Amerikan sanatında konular: 1945'ten beri. W. W. Norton. pp.119–122. ISBN  978-0-393-04401-0.
  66. ^ a b Lichtenstein, Roy. "Whaam!". Tate Koleksiyonu. Alındı 27 Ocak 2008.
  67. ^ Lichtenstein, Roy. "Whaam!". Roy Lichtenstein Vakfı web sitesi. Alındı 12 Eylül 2009.
  68. ^ David Piper, s. 635
  69. ^ Glueck, Grace (7 Ocak 2005). "Art in Review; Milton Avery - 'Onrushing Waves'" - NYTimes.com aracılığıyla.
  70. ^ "Milton Avery, Gottlieb, Rothko ile '57 Yazı". 13 Mayıs 2002.
  71. ^ Schmied, Wieland (1996). Francis Bacon: bağlılık ve çatışma. Prestel Yay. s. 17. ISBN  3-7913-1664-8.
  72. ^ Peppiatt, Michael (1998). เรื่อง เก่า เล่า ใหม่: รวม ข้อคิด จาก พงศาวดาร และ ตํา นาน เก่า. Westview Press. s. 147. ISBN  978-0-8133-3520-9.
  73. ^ Schmied (1996), s20
  74. ^ Peppiatt (1996), s148
  75. ^ Jean Dubuffet: L'Art brut préféré aux arts culturels [1949] (İngilizce: Vahşi sanat. Delilik ve Marjinalia, özel sayısı Sanat ve Metin27, 1987, s. 31-33)
  76. ^ Douglas Kıvrımı, Resmin Sonu, Ekim Cilt. 16, İlkbahar, 1981, s. 69–86
  77. ^ Douglas Kıvrımı, Müze Harabeleri Üzerine, Cambridge, Mass., 1993
  78. ^ Fenton, Terry. "Kenneth Noland ve akrilik boya hakkında çevrimiçi makale". Alındı 30 Nisan 2007.
  79. ^ Noel, Frackman "Mino Argento'nun yarattığı geometrik formlar, kareler, yaylar ve çizgiler içeren bu tuvaller", Arts Magazine s. 19 Aralık 1979
  80. ^ John Lancaster. Op Art ile tanışın, Londra: BT Batsford Ltd, 1973, s. 28.
  81. ^ Aldrich, Larry. Genç Lirik Ressamlar, Amerika'da Sanat, v.57, n6, Kasım – Aralık 1969, s.104–113.
  82. ^ Lirik Soyutlama, Sergi Kataloğu, Aldrich Çağdaş Sanat Müzesi, Ridgefield, Conn.1970.
  83. ^ a b Movers and Shakers, New York, "C&M'den Ayrılma", Sarah Douglas, Art and Auction, Mart 2007, V.XXXNo7.
  84. ^ Martin, Ann Ray ve Howard Junker. "Yeni Sanat: Yol, Çıkış Yolu", Newsweek 29 Temmuz 1968: s. 3,55–63.
  85. ^ Aldrich Çağdaş Sanat Müzesi, Lirik Soyutlama, sergi: 5 Nisan - 7 Haziran 1970
  86. ^ Lirik Soyutlama Whitney Amerikan Sanatı Müzesi, New York, 25 Mayıs - 6 Temmuz 1971
  87. ^ "Colorscope: Soyut Resim 1960-1979". Arşivlenen orijinal 3 Temmuz 2010'da. Alındı 30 Kasım 2010.
  88. ^ "Sanat Terimleri". Tate.
  89. ^ Hatke, George (2013). Aksum ve Nubia: Eski Kuzeydoğu Afrika'da Savaş, Ticaret ve Siyasi Kurgular. New York Üniversitesi Kütüphaneleri: Antik Dünya Dijital Kütüphanesi. Erişim tarihi 12 Mayıs 2018.
  90. ^ Boivin, N. ve Fuller, D.Q. (2009). "Shell Middens, Ships ve Seeds: Kıyı Geçimini, Deniz Ticaretini ve Arap Yarımadası ve Çevresinde Evcil Hayvanların Dağılımını Keşfetmek." Dünya Tarih Öncesi Dergisi 22: 113–80 [s. 140].
  91. ^ Nadig, Peter C. (3 Nisan 2009) [16 Ocak 2003]. "Derek A. Welsby, Nubia'nın Ortaçağ Krallıkları. Orta Nil Boyunca Paganlar, Hıristiyanlar ve Müslümanlar. Londra: British Museum Press, 2002. " Bryn Mawr Klasik İnceleme. 12 Mayıs 2018'de erişildi.
  92. ^ "Hıristiyan Etiyopya sanatı". Smarthistory. 22 Aralık 2016. Alındı 27 Temmuz 2017.
  93. ^ a b Teferi, Dawit (2015) [1995], "Etiyopya Kilise Sanatının Kısa Tarihi", Briggs, Philip (ed.), Etiyopya, Chalfont St Peter: Bradt Seyahat Rehberleri, s. 242, ISBN  978-1-84162-922-3.
  94. ^ De Lorenzi, James (2015), Geleneğin Koruyucuları: Etiyopya ve Eritre'de Tarihçiler ve Tarih Yazıları Rochester: Rochester Üniversitesi Yayınları, s. 15–16, ISBN  978-1-58046-519-9.
  95. ^ Murrell, Denise. "Modern Sanatta Afrika Etkileri", Metropolitan Sanat Müzesi, Nisan 2008. Erişim tarihi: 31 Ocak 2013.
  96. ^ Johnson, Picasso'nun Demoiselles d'Avignon'u ve Absurd Tiyatrosu. 102–113
  97. ^ Richardson, J. Picasso'nun Kıyamet Genelevi. 40–47
  98. ^ Sürüm: Tête - Amedeo Modigliani. Basın bülteni, Christie'nin Paris'i. 26 Mayıs 2010. 20 Ekim 2011'de erişildi.
  99. ^ Matisse bu parçayı Emile Heymenn'in Paris'teki batılı olmayan sanat eserlerinden satın almış olabilir, bkz. PabloPicasso.org.
  100. ^ Miller, Arthur I. (2001). "Einstein, Picasso: Uzay, Zaman ve Hasara Neden Olan Güzellik". New York Times. Alındı 10 Haziran 2010. Les Demoiselles, diğerlerinin yanı sıra Cézanne, El Greco, Gauguin ve Ingres'in kalıntılarını, geometri ile uygun şekilde temsil edilen ilkel sanatın kavramsal yönlerinin eklenmesiyle içerir.

daha fazla okuma

Dış bağlantılar