Performans sanatı - Performance art

Tarafından kavramsal çalışma Yves Klein Rue Gentil-Bernard, Fontenay-aux-Roses, Ekim 1960. Le Saut dans le Vide (Boşluğa Atlayın).

Performans sanatı sanatçı veya diğer katılımcılar tarafından gerçekleştirilen eylemlerle oluşturulan bir sanat eseri veya sanat sergisidir. Canlı olarak, dokümantasyon yoluyla, kendiliğinden veya yazılı olarak bir kamuoyuna sunulabilir. Güzel Sanatlar bağlam, geleneksel olarak disiplinler arası.[1] Ayrıca şöyle bilinir sanatsal eylemsanatın canlı olarak sunulduğu kendine özgü bir tür olarak yıllar içinde gelişmiştir. 20. yüzyıl avangart sanatında önemli ve temel bir role sahipti.[2][3]

Dört temel unsuru içerir: sanatçının zamanı, mekânı, bedeni ve mevcudiyeti ve yaratıcı ile halk arasındaki ilişki. Genellikle sanat galerileri ve müzelerde geliştirilen eylemler sokakta, her türlü mekânda veya mekanda ve her zaman diliminde gerçekleşebilir.[4] Amacı, bazen doğaçlama desteği ve estetik duygusu ile bir tepki yaratmaktır. Temalar genellikle sanatçının kendi yaşam deneyimleriyle veya ihbar veya sosyal eleştiri ihtiyacıyla ve bir dönüşüm ruhuyla bağlantılıdır.[5]

Görsel sanatlarda performansın geçmişi 1910'lardan fütürist prodüksiyonlara ve kabarelere kadar uzansa da, "performans sanatı" ve "performans" terimi 1970'lerde yaygın olarak kullanıldı.[6][1] Performans sanatının ana öncüleri arasında Carolee Schneemann,[7] Marina Abramovic,[8] Ana Mendieta,[9] Chris Burden,[10] Hermann Nitsch, Joseph Beuys, Nam June Paik, Yves Klein ve Vito Acconci.[11] Son zamanlarda ana üslerden bazıları Tania Bruguera,[12] Abel Azcona,[13] Regina José Galindo, Tehching Hsieh, Marta Minujín[14] ve Petr Pavlensky. Disiplin ile bağlantılı olay, Fluxus hareket vücut sanatı ve kavramsal sanat.[15]

Tanım

Georgia O'Keeffe, performatif bir süreç sırasında fotoğraflandı

Performans sanatının tanımı ve tarihsel ve pedagojik bağlamsallaştırılması tartışmalıdır. Engellerden biri, terimin kendisinden geliyor, yani polisemik ve anlamlarından biri de manzara sanatları ile ilgili. Sahne sanatları bağlamında performansın bu anlamı, performans sanatının anlamının tam tersidir, çünkü performans sanatı, manzara sanatlarına karşı eleştirel ve düşmanca bir konumla ortaya çıkmıştır. Performans sanatı yalnızca seyirci ve mevcut beden gibi belirli yönlerde sahne sanatlarına bitişiktir ve yine de her performans sanatı parçası bu öğeleri içermez.[16]

Daha dar anlamda terimin anlamı şununla ilgilidir: postmodernist Batı kültüründe gelenekler. 1960'ların ortalarından 1970'lere kadar, genellikle görsel sanat kavramlarından türetilmiştir. Antonin Artaud, Baba, Durumcular, Fluxus, kurulum sanatı, ve kavramsal sanat performans sanatı, bir antitez tiyatroya, ortodoks sanat biçimlerine ve kültürel normlara meydan okuyor. İdeal, tekrarlanamayan, yakalanamayan veya satın alınamayan bir olayda oyuncu ve seyirci için geçici ve otantik bir deneyim olmuştu.[17] Yaygın olarak tartışılan farklılık, görsel sanatlar kavramlarının ve sahne sanatları kavramlarının nasıl kullanıldığı, bir performans sanatı sunumunun anlamlarını belirleyebilir.[16]

Performans sanatı, genellikle eğlence amaçlı basit bir performans olmaktan ziyade, daha drama ile ilgili bir anlamda içerik temelli bir anlam taşıyan kavramsal bir sanata atıfta bulunmak için ayrılmış bir terimdir. Büyük ölçüde bir izleyiciye sunulan, ancak geleneksel bir teatral oyun veya resmi bir doğrusal anlatı sunmayı amaçlamayan veya alternatif olarak resmi senaryolu etkileşimlerde bir dizi kurgusal karakteri tasvir etmeye çalışmayan bir performansı ifade eder. Bu nedenle, önceden yazılmış bir senaryoyu takip etmek yerine, eylemi veya sözlü sözü sanatçı ile izleyici arasındaki bir iletişim olarak içerebilir veya hatta bir izleyicinin beklentilerini göz ardı edebilir.

Yine de bazı performans sanatı türleri, sahne sanatlarına yakın olabilir. Böyle bir performans bir senaryo kullanabilir veya hayali bir dramatik ortam yaratabilir, ancak yine de geleneksel gerçek dünya dinamiklerini izleyen doğrusal bir senaryo ile kurgusal bir ortam yaratmanın olağan dramatik normunu takip etmeye çalışmadığı için performans sanatını oluşturur; daha ziyade, geleneksel teatral oyunlarda kullanılan olağan gerçek dünya dinamiklerini kasıtlı olarak hicvedmeye veya aşmaya çalışacaktır.

Performans sanatçıları genellikle izleyiciyi yeni ve alışılmadık yollarla düşünmeye, geleneksel sanatların kurallarını yıkmaya ve "sanatın ne olduğu" hakkındaki geleneksel fikirleri yıkmaya zorlar. Oyuncu, bir rolü tekrarlayan bir oyuncu olmadığı sürece, performans sanatı hiciv unsurları içerebilir; robotları ve makineleri icracı olarak kullanın. Hayatta Kalma Araştırma Laboratuvarları; ritüelleştirilmiş unsurları içerir (ör. Shaun Caton ); veya dans, müzik ve benzeri herhangi bir gösteri sanatının unsurlarını ödünç alınız. sirk.

Bazı sanatçılar, ör. Viyanalı Eylemciler ve neo-dadaistler, "canlı sanat", "aksiyon sanatı", "eylemler", "müdahale" terimlerini kullanmayı tercih edin (bkz. sanat müdahalesi ) veya icra faaliyetlerini tanımlamak için "manevra". Performans sanatı türleri ortaya çıktıkça vücut sanatı akı performansı, olay, aksiyon şiiri, ve intermedia.

Kökenler

El Kabare Voltaire Spiegelgasse caddesi 1'de Zürih, 2011

Performans sanatı, alternatif bir sanatsal tezahür olarak doğmuş bir ifade biçimidir. Disiplin, 1916'da dadaizme paralel olarak kavramsal sanat şemsiyesi altında ortaya çıktı. Hareket öncülük etti Tristan Tzara öncülerinden biri Baba. Batılı kültür kuramcıları, performans sanatının kökenlerini 20. yüzyılın başlarında belirledi. yapılandırmacılık, Fütürizm ve Dadaizm. Dada, gelenekselcilikten uzaklaşan şiir eylemleri ve özellikle bazı üyeleri olan fütürist sanatçılar nedeniyle önemli bir ilham kaynağıydı. Rus fütürizmi, performans sanatının başlangıç ​​sürecinin bir parçası olarak da tanımlanabilir.[18][19]

Orijinal plak Kabare Voltaire Zürih'te
İlk fonksiyonun orijinal posteri Kabare Voltaire Marcel Slodki (1916) tarafından oluşturuldu

Kabare Voltaire

Kabare Voltaire kuruldu Zürih (İsviçre) çift tarafından Hugo Ball ve Emmy Hennings sanatsal ve politik amaçlar için ve yeni eğilimlerin araştırıldığı bir yerdi. Gösterilerinde sergileriyle alay ettikleri bir tiyatronun üst katında yer alan kabare'de yorumlanan eserler avangart ve deneyseldi. Dada hareketinin on metrekarelik bir alanda kurulduğu düşünülüyor.[20] Dahası, hareketi doğrudan Dadaizm'den gelen sürrealistler, Kabare'de buluşurlardı. Kısa varoluşunda - neredeyse altı aydır, 1916 yazını kapatır - Dadaist Manifesto okundu ve ilk Dada eylemlerini, performanslarını ve melez şiirini, plastik sanatı, müziği ve tekrarlayan eylem sunumlarını düzenledi. Gibi kurucular Richard Huelsenbeck, Marcel Janco, Tristan Tzara, Sophie Taeuber-Arp ve Jean Arp Dada adlı anarşist hareketin temelini oluşturan ve temelini oluşturan provokatif ve skandal olaylara katıldı.[21]

İlk Dada sergisinin büyük açılışı: Uluslararası Dada Fuarı, Berlin, 5 Haziran 1920. Soldan sağa: Raoul Hausmann, Hannah Höch (oturan), Otto Burchard, Johannes Baader, Wieland Herzfelde Margarete Herzfelde, Dr. Oz (Otto Schmalhausen), George Grosz ve John Heartfield.[22]

Dadaizm, sanat dünyasında herhangi bir sistemi veya yerleşik normu yok etme niyetiyle doğdu.[23] Sanatın, edebiyatın ve şiirin varlığını sorgulayan sanat karşıtı, edebiyat karşıtı ve şiir karşıtı bir harekettir. Bu sadece bir yaratma yolu değil, aynı zamanda yaşama biçimiydi; yepyeni bir ideoloji yarattı.[24] Sonsuz güzelliğe, ilkelerin sonsuzluğuna, mantığın yasalarına, düşüncenin hareketsizliğine ve açıkça evrensel olan her şeye karşıydı. Değişimi, kendiliğindenliği, yakınlığı, çelişkiyi, rastlantısallığı ve düzene karşı kaosun savunulmasını ve mükemmelliğe karşı mükemmelliğe, performans sanatına benzer fikirleri teşvik etti. Provokasyon, sanat karşıtı protesto ve skandalı temsil ettiler, birçok kez hicivli ve ironik ifade yolları ile. Saçma ya da değer eksikliği ve kaosun kahramanı[açıklama gerekli ] geleneksel sanatsal formdaki kırılma eylemleri.[23][24][25][26]

Soldan sağa, fütüristler Benedikt Lifshits, Nikolái Burluik, Vladímir Mayakovski, David Burliuk ve Alekséi Kruchónyj. 1912 ile 1913 arasında.
Bauhaus Dessau bina, 2005

Fütürizm

Fütürizm bir sanatçıydı avangart Katılımcıların çoğu ressam olmasına rağmen, ilk olarak edebi bir hareket olarak başladı. Başlangıçta heykel, fotoğraf, müzik ve sinemayı da içeriyordu. Birinci Dünya Savaşı, İtalya'da 1930'lara kadar devam etmesine rağmen, harekete son verdi. En çok etkiye sahip olduğu ülkelerden biri de Rusya oldu.[27] 1912'de şu tür manifestolar Fütürist Heykel Manifestosu ve Fütürist Mimari ortaya çıktı ve 1913'te Fütürist Şehvet Manifestosu tarafından Valentine de Saint-Point, dansçı, yazar ve Fransız sanatçı. Fütüristler teorilerini, performans sanatını öngören şiir ve müzik salonları ile politik yoğunlaşma fikrine yaklaşan kamusal alanlarda karşılaşmalar, toplantılar ve konferanslar yoluyla yaydılar.[27][28][29]

Bauhaus

Bauhaus 1919'da Weimar'da kurulan, vücut, mekan, ses ve ışık arasındaki ilişkiyi keşfetmek amacıyla deneysel bir sahne sanatları atölyesi içeriyordu. Black Mountain Koleji Amerika Birleşik Devletleri'nde Nazi Partisi tarafından sürgüne gönderilen orijinal Bauhaus'un eğitmenleri tarafından kurulan, 1960'lardaki performans tarihiyle ilgili olaylardan yirmi yıl önce deneysel sahne sanatlarını manzara sanatları eğitimine dahil etmeye devam etti.[30] Bauhaus ismi Almanca Bau kelimesinden türemiştir. inşaat ve Haus, ev; İronik bir şekilde, adına ve kurucusunun mimar olmasına rağmen, Bauhaus'un kuruluşunun ilk yıllarında bir mimarlık bölümü yoktu.[31][32]

Eylem boyama

1940'larda ve 1950'lerde, aksiyon boyama tekniği veya hareketi, sanatçılara tuvali bir eylem alanı olarak yorumlama, resimleri sanatçının stüdyodaki performansının izleri olarak sunma imkanı verdi. [33] Sanat eleştirmenine göre Harold Rosenberg soyut dışavurumculuk ile birlikte performans sanatının başlangıç ​​süreçlerinden biriydi. Jackson Pollock eylemlerinin çoğunu canlı olarak gerçekleştiren mükemmel bir aksiyon ressamıdır.[34] Vurgulanacak isimler Willem de Kooning ve Franz Kline, çalışmaları soyut ve aksiyon resimlerini içeren.[33][35][36]

Nouveau réalisme

Nouveau réalisme performans sanatının başlangıcında adı geçen sanatsal hareketlerden bir diğeri. 1960 yılında sanat eleştirmeni tarafından kurulan bir resim hareketiydi. Pierre Restany ve ressam Yves Klein, Milano'daki Apollinaire Galerisi'ndeki ilk toplu sergi sırasında. Nouveau réalisme, Fluxus ve diğer gruplarla birlikte 1960'ların birçok avangart eğiliminden biriydi. Pierre Restany çeşitli performans sanatı montajları yarattı. Tate Modern, diğer alanların yanı sıra.[37] Yves Klein, hareketin ana temsilcilerinden biridir. Gibi kavramsal parçalarıyla performans sanatının açık bir öncüsü oldu. Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle (1959–62), Antropometri (1960) ve fotomontaj Saut dans le vide.[38][39] Kadın bedenleriyle yarattığı en tanınmış sanat eserleri gibi, tüm yapıtlarının performans sanatıyla bir bağlantısı var. Grubun üyeleri dünyayı, parçalarını alıp çalışmalarına dahil ettikleri bir imaj olarak gördü; yaşamı ve sanatı yakınlaştırmaya çalıştılar.[40][41][42]

Gutai

Performans sanatını öngören diğer hareketlerden biri de Japon hareketiydi. Gutai, aksiyon sanatı yapan veya olay. 1955 yılında bölgede ortaya çıktı Kansai (Kyōto, Ōsaka, Kōbe ). Ana katılımcılar Jirō Yoshihara, Sadamasa Motonaga, Shozo Shimamoto, Saburō Murakami, Katsuō Shiraga, Seichi Sato, Akira Ganayama ve Atsuko Tanaka.[43] Gutai grubu, II.Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. Kapitalist tüketimciliği reddettiler, gizli saldırganlıkla ironik eylemler gerçekleştirdiler (nesne kırma, dumanla eylemler). Fluxus gibi grupları ve benzer sanatçıları etkilediler Joseph Beuys ve Kurt Vostell.[43][44][45]

Kara sanatı ve performansı

1960'ların sonlarında, çeşitli arazi sanatı gibi sanatçılar Robert Smithson veya Dennis Oppenheim 1970'lerde performans sanatından önce gelen çevresel parçalar yarattı. 1980'lerin başındaki kavramsal sanatçıların çalışmaları, örneğin Sol LeWitt duvar resmini bir performans eylemine dönüştüren, Yves Klein ve diğer kara sanatı sanatçıları.[46][47][48] Arazi sanatı bir çağdaş sanat manzara ve sanat eserinin derinlemesine bağlandığı hareket. Doğayı kendine müdahale etmek için malzeme olarak (odun, toprak, kaya, kum, rüzgar, ateş, su vb.) Kullanır. Sanat eseri, başlangıç ​​noktası olarak yerin kendisiyle oluşturulur. Sonuç, bazen heykel ve mimari arasında bir kavşak, bazen de çağdaş kamusal alanlarda giderek daha belirleyici bir rol alan heykel ve peyzaj arasında bir kavşaktır. Sanatçının bedenini yaratıcı sürece dahil ederken performans sanatının başlangıcıyla benzerlikler kazanır.

1960'lar

Patlayan Plastik Kaçınılmaz Ann Arbor tarafından

1960'larda, genelleştirilmiş sanat fikrini geliştirmek amacıyla ve başlangıçtaki benzer ilkelerle Kabare Voltaire veya Fütürizm, çeşitli yeni işler, konseptler ve artan sayıda sanatçı, yeni tür performans sanatlarına yol açtı. Hareketler açıkça farklı Viyana Eylemciliği, avangart New York'ta performans sanatı, süreç sanatı, evrimi Yaşayan Tiyatro veya olay ama en önemlisi performans sanatının öncülerinin sağlamlaştırılması.[49]

Öncüleri Viyana Eylemciliği bir sergi sırasında Hermann Nitsch Yapı temeli

Viyana eylemciliği

Dönem Viyana Eylemciliği (Wiener Aktionismus) sanat eserlerindeki şiddet, grotesk ve görsellikle anılan, 20. yüzyılın kısa ve tartışmalı bir sanat akımını kavrar.[50] 1960'ların Avusturya vangardında yer alır ve sanatı performans sanatının zeminine getirme hedefine sahiptir ve Fluxus ve Body Art ile bağlantılıdır. Ana üsleri arasında Günter Brus, Otto Muehl ve Hermann Nitsch 1960 ve 1971 yılları arasında eylemci faaliyetlerinin çoğunu geliştiren Hermann Nitsch, 1962'de Orjiler ve Gizemler Tiyatrosu (Orgien und Mysterien Tiyatrosu), sahne sanatlarına yakın, performans sanatının öncüsü.[51][52][53]

New York ve avangart performans

Fotoğraf sergisi Kadife Yeraltı ve Andy Warhol Fabrika

1960'ların başında, New York City birçok hareketi barındırdı, etkinlikler performans sanatıyla ilgili ilgi alanlarını sona erdirdi. Diğerleri arasında, Andy Warhol filmler ve videolar oluşturmaya başladı,[54] ve on yılın ortasında sponsor oldu Kadife Yeraltı ve New York'ta sahnelenen olaylar ve performatif eylemler, örneğin Patlayan Plastik Kaçınılmaz (1966), canlı rock müziği, patlayıcı ışıklar ve filmler dahil.[55][56][57][58]

Yaşayan Tiyatro

Yaşayan Tiyatro çalışmalarını sergiliyor Brig Myfest 2008'de Berlin-Kreuzberg'de

San Francisco Mime Troupe ve Living Theatre tarafından somutlaştırılan ve SoHO'daki Off-Off Broadway tiyatrolarında ve New York City'deki La MaMa'da sergilenen yeni tiyatro biçimleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde sanat dünyası performansı için dolaylı olarak etkili oldu. The Living Theatre, 1947'de New York'ta kurulmuş bir tiyatro şirketidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en eski deneysel tiyatrodur.[59] Tarihi boyunca kurucuları tarafından yönetildi: aktris Judith Malina ile tiyatro eğitimi almış Erwin Piscator kiminle çalıştı Bertolt Brecht 's ve Meyerhold teorisi; ve ressam ve şair Julian Beck. Beck'in 1985'teki ölümünden sonra, şirket üyesi Hanon Reznikov, Malina ile birlikte ortak yönetici oldu. Günümüzde en eski rastgele tiyatro veya canlı tiyatro gruplarından biri olduğu için geri kalanı tarafından bakılıyor.[açıklama gerekli ] Tiyatroyu bir yaşam biçimi olarak anladılar ve oyuncular özgürlükçü bir toplulukta yaşadılar[açıklama gerekli ] prensipler. Otoriter bir toplumun güç örgütlenmesinin ve hiyerarşik yapının dönüştürülmesine adanmış bir tiyatro kampanyasıydı. Yaşayan Tiyatro esas olarak 1963 ile 1968 arasında Avrupa'da ve 1968'de ABD'de turneye çıktı. Bu döneme ait bir eser, Şimdi Cennet, izleyici katılımı ve oyuncuların soyunurken çıplaklık içeren sosyal tabuların bir listesini okudukları bir sahneyle ünlüydü.[60]

Fluxus bildirgesi

Fluxus

Portresi John Cage, 1988

Fluxus anlamına gelen Latince bir kelime akışmüzik, edebiyat ve dansla ilgili bir görsel sanat hareketidir. En aktif anı 1960'lar ve 1970'lerdeydi. Kendilerini bir meta olarak geleneksel sanatsal nesneye karşı ilan ettiler ve kendilerini sosyolojik bir sanat hareketi ilan ettiler. Fluxus, 1962'de gayri resmi olarak George Maciunas (1931–1978). Bu hareketin Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da temsili vardı.[61] Fluxus hareketi, çoğunlukla Kuzey Amerika ve Avrupa'da, John Cage avangardı dilbilimsel bir yenileme olarak görmedi, ancak kendilerini belirli dilden ayıran ana sanat kanallarını farklı bir şekilde kullanmaya çalıştı; disiplinler arası olmaya ve farklı alanlardan ortam ve materyalleri benimsemeye çalışır. Dil hedef değil, küresel bir sanat olarak görülen sanatın yenilenmesinin aracıdır.[62] Hem de Baba Fluxus, herhangi bir tanımlama veya sınıflandırma girişiminden kaçtı. Hareketin kurucularından biri olarak, Dick Higgins, belirtti:

Fluxus çalışmayla başladı ve sonra bir araya gelerek zaten var olan işe Fluxus adını verdi. Sanki başlangıçtan çok durumun ortasında başlamış gibiydi.[63][64]

Robert Filliou Fluxus'u gündelik hayata doğrudan, dolaysız ve acil atıfta bulunduğu için kavramsal sanatın karşısına yerleştirir ve Duchamp'ın önerisinin etrafında döner. Hazır, gündelik olanı sanata sokarken, Fluxus çoğu kez küçük eylemler veya performanslarla sanatı gündelik haline getirdi.[65]

John Cage Amerikalı bir besteciydi, müzik teorisyeni, sanatçı ve filozof. Öncüsü müzikte belirsizlik, elektroakustik müzik, ve müzik aletlerinin standart dışı kullanımı Cage, savaş sonrası dönemin önde gelen isimlerinden biriydi avangart. Eleştirmenler, onu 20. yüzyılın en etkili bestecilerinden biri olarak övdü.[66][67][68][69] Ayrıca, Modern dans çoğunlukla koreografla olan ilişkisi sayesinde Merce Cunningham, aynı zamanda Cage'in hayatlarının çoğunda romantik partneri olan.[70][71]

Süreç sanatı

Süreç sanatı bir sanatsal hareket nerede son ürün Sanat ve zanaat, objet d’art (Sanat eseri /bulunan nesne ), ana odak noktası değildir; yapım süreci, en önemlisi değilse de en ilgili yönlerden biridir: toplama, sıralama, harmanlama, ilişkilendirme, modelleme ve dahası eylemlerin ve işlemlerin başlatılması. Süreç sanatçıları, sanatı saf insan ifadesi olarak görüyorlardı. Süreç sanatı, sanat eserini yaratma sürecinin kendisinin bir sanat eseri olabileceği fikrini savunur. Sanatçı Robert Morris tahmini "anti-form", süreç ve zaman nesnel bir bitmiş ürün üzerinde.[72][73][74]

Joseph Beuys, Documenta Kassel etkinliğinde

Olay

Wardrip-Fruin ve Montfort içinde Yeni Medya Okuyucu, "'Happening' terimi, 1950'lerde ve 1960'larda Allan Kaprow ve diğerleri tarafından düzenlenen, geleneksel olarak senaryo yazılan ve yalnızca sınırlı izleyici etkileşimini davet eden bir dizi tiyatro prodüksiyonu da dahil olmak üzere birçok performans ve etkinliği tanımlamak için kullanıldı."[75] Bir olay zanaatkârın vücudun hareketini, kaydedilen sesleri, yazılı ve sözlü metinleri ve hatta kokuları denemesine olanak tanır. Kaprow'un ilk çalışmalarından biri New York Sahnesinde Olanlar, 1961'de yazılmıştır.[76] Allan Kaprow'un olayları halkı tercümana çevirdi. Çoğu zaman izleyiciler farkına varmadan eylemin aktif bir parçası haline geldi. Yaratan diğer aktörler olaylar -di Jim Dine, Claes Oldenburg, Robert Whitman ve Kurt Vostell: Tiyatro Sokakta (Paris, 1958).[77][78]

Ana sanatçılar

Portresi Joseph Beuys ve Andy Warhol içinde Napoli

Performans sanatçılarının 1968'den sonraki çalışmaları, o yılki siyasi ve kültürel durumdan birçok kez etkilendi. Barbara T. Smith ile Ritüel Yemek (1969), yetmişlerde beden ve manzara feminist sanatının öncüsüydü; Carolee Schneemann ve Joan Jonas. Bunlarla birlikte Yoko Ono, Joseph Beuys, Nam June Paik, Kurt Vostell, Allan Kaprow, Vito Acconci, Chris Burden ve Dennis Oppenheim vücut sanatı ve performans sanatı arasındaki ilişkide öncü oldular. Zaj İspanya'da kolektif Esther Ferrer ve Juan Hidalgo.

Carolee Schneemann, onun parçasını icra etmek Interior Scroll. Yves Klein Fransa'da ve Carolee Schneemann, Yayoi Kusama, Charlotte Moorman, ve Yoko Ono New York City'de genellikle çıplaklık içeren performansa dayalı sanat eserlerinin öncüleriydi.

Barbara Smith bir sanatçı ve Amerika Birleşik Devletleri aktivisti. Afrika kökenli Amerikalıların ana üslerinden biridir. feminizm ve LGBT Amerika Birleşik Devletleri'nde aktivizm. 1970'lerin başında siyah feminizm akımının öğretmeni, yazarı ve savunucusu olarak çalıştı.[79] Son beş yılda çok sayıda kolej ve üniversitede öğretmenlik yaptı. Smith'in denemeleri, incelemeleri, makaleleri, kısa öyküleri ve edebi eleştiri aşağıdakiler dahil bir dizi yayında yer almıştır: New York Times, Gardiyan, Köyün Sesi ve Millet.[80][81][82]

Carolee Schneemann[83] Amerikalıydı görsel deneysel sanatçı, vücuttaki multimedya çalışmaları ile tanınan anlatı, cinsellik ve Cinsiyet.[84] Gibi parçalar yarattı Et Sevinci (1964) ve Interior Scroll (1975).[85] Schneemann, vücudunu çalışmak için bir yüzey olarak görüyordu.[86] Kendisini "ressam ho, gerçek mekanı ve yaşanmış zamanı harekete geçirmek için tuvalden ayrıldı" olarak tanımladı.[87][başarısız doğrulama ]

Joan Jonas (13 Temmuz 1936 doğumlu) Amerikalı bir görsel sanatçı ve video 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında ortaya çıkan en önemli kadın sanatçılardan biri olan performans sanatı.[88] Jonas'ın projeleri ve deneyleri, birçok video performans sanatının dayandırılacağı temeli sağladı. Etkileri de genişledi kavramsal sanat, tiyatro, performans sanatı ve diğer görsel medya. New York ve Nova Scotia, Kanada'da yaşıyor ve çalışıyor.[89][90] 1960'ların New York şehir merkezindeki sanat sahnesine dalmış olan Jonas, koreografla çalıştı. Trisha Kahverengi iki yıl için.[91]Jonas ayrıca koreograflar Yvonne Rainer ve Steve Paxton ile çalıştı.[92]

Yoko Ono 1960'ların avangart hareketinin bir parçasıydı. Fluxus hareketinin bir parçasıydı.[93] 1906'ların sonundaki performans sanatı eserleriyle tanınır. Kesilmiş ParçaÇıplak kalana kadar ziyaretçilerin vücuduna müdahale edebileceği yer.[94] En iyi bilinen parçalarından biri Orkestra için duvar parçası (1962).[95][96]

Joseph Beuys Alman Fluxus'du olay performans sanatçısı, ressam, heykeltıraş, madalya ve kurulum sanatçısı. 1962'de Fluxus neodadaist hareketiyle birlikte eylemleri başladı ve sonunda en önemli üyesi haline geldi. En önemli başarısı, sanatı toplumsallaştırması ve onu her türden halk için daha erişilebilir kılmasıydı.[97] İçinde Ölü Tavşana Resimleri Nasıl Açıklayabilirim? (1965) yüzünü bal ve altın varakla kapladı ve çalışmalarını kollarında yatan ölü bir tavşana anlattı. Bu çalışmada uzaysal ve heykelsi, dilbilimsel ve sesli faktörleri sanatçının figürüne, bedensel hareketine, alıcısı bir hayvan olan bir iletişimcinin vicdanına bağladı.[98] Beuys, ölü olduğunu düşündüğü topluma karşı iyileştirici ve kurtarıcı güçlere sahip bir şaman olarak hareket etti.[99] 1974'te performansı gerçekleştirdi Amerika'yı Seviyorum ve Amerika Beni Seviyor Beuys, bir çakal ve kağıt, keçe ve saz gibi malzemeler onun yaratılışı için aracı oluşturdu. Üç gün çakal ile yaşadı. Kapitalizmin sembolü olan Birleşik Devletler gazetelerini yığdı.[100] Zamanla, Beuys ile çakal arasındaki hoşgörü arttı ve sonunda hayvanı kucakladı. Beuys, diğer çalışmalarda kullanılan birçok unsuru tekrarlar.[101] Fakirleri için değil, Duchamp'ın hazırlarından farklı olan nesneler[açıklama gerekli ] ve geçicilik, ama Beuys'un kendi yaşamının bir parçası oldukları için, onlarla yaşadıktan sonra onları yerleştiren ve üzerlerinde iz bırakan. Birçoğunun bal veya tartarların kullandığı yağ gibi otobiyografik bir anlamı vardır.[açıklama gerekli ] İkinci Dünya Savaşı'nda. 1970 yılında kendi Keçe Takım. Yine 1970 yılında, Beuys Düsseldorf Kunstakademie'de heykel dersi verdi.[102] 1979'da Solomon R. Guggenheim Müzesi of New York City, 1940'lardan 1970'e kadar olan çalışmalarının retrospektifini sergiledi.[103][104][105]

Nam June Paik 20. yüzyılın ikinci yarısında Güney Koreli bir performans sanatçısı, besteci ve video sanatçısıydı. Tokyo Üniversitesi'nde müzik ve sanat tarihi okudu. Daha sonra 1956'da Almanya'ya gitti ve burada Münih'te Müzik Teorisi okudu, ardından Köln'de Freiburg konservatuarında devam etti. Paik, Almanya'da okurken bestecilerle tanıştı Karlheinz Stockhausen ve John Cage ve kavramsal sanatçılar Sharon Grace Hem de George Maciunas, Joseph Beuys ve Kurt Vostell ve 1962'den beri deneysel sanat hareketinin bir üyesiydi Fluxus.[106][107] Nam June Paik daha sonra Neo-Dada olarak bilinen sanat hareketi Fluxus besteciden esinlenen John Cage ve müziğinde gündelik sesleri ve gürültüleri kullanması.[108] O arkadaştı Yoko Ono üyesi olarak Fluxus.[109]

Kurt Vostell 20. yüzyılın ikinci yarısının en temsilcilerinden olan, resim, heykel gibi çeşitli ortam ve tekniklerle çalışan bir Alman sanatçısıydı. Kurulum, dekolaj, Videoart, olay ve akı.[110]

Kurulum Yayoi Kusama içinde Naoshima, Japonya

Vito Acconci[111][112] etkili bir Amerikan performansı, videosu ve kurulum sanatçısı, çeşitli uygulamaları sonunda heykel, mimari tasarım ve peyzaj tasarımını içeren. Temel performansı ve video sanatı[113] "varoluşsal tedirginlik", teşhircilik, rahatsızlık, ihlal ve provokasyonun yanı sıra zeka ve cüretle karakterize edildi.[112] ve genellikle kamu-özel, rızaya dayalı-rıza dışı ve gerçek dünya-sanat dünyası gibi sınırları aşmayı içeriyordu.[114][115] Çalışmalarının da dahil olmak üzere sanatçıları etkilediği düşünülmektedir. Laurie Anderson, Karen Finley, Bruce Nauman, ve Tracey Emin diğerleri arasında.[114] Acconci başlangıçta radikal şiirle ilgileniyordu, ancak 1960'ların sonlarında, Durumcu - sokaktaki veya vücudu ve kamusal alanı keşfeden küçük izleyiciler için etkilenen performanslar. En ünlü parçalarından ikisi Takip Edilen Parça (1969) New York sokaklarında rastgele yoldan geçenleri seçtiği ve elinden geldiğince onları takip ettiği, ve Tohum yatağı (1972), burada geçici bir zeminin altındayken mastürbasyon yaptığını iddia etti. Sonnabend Galerisi Ziyaretçiler yukarıda yürürken ve onun konuşmasını duyarken.[116]

Chris Burden çalışan Amerikalı bir sanatçıydı verim, heykel ve kurulum sanatı. Burden, 1970'lerde performans sanatı eserleriyle tanındı. Ateş etmek (1971), bir arkadaşının onu küçük kalibreli bir tüfekle kolundan vurmasını ayarladı. Üretken bir sanatçı olan Burden, 2015'teki ölümünden önce birçok tanınmış enstalasyon, halka açık sanat eseri ve heykel yarattı.[117][118][119] Yük, 1970'lerin başında performans sanatında çalışmaya başladı. Sanatsal ifade olarak kişisel tehlike fikrinin merkezi olduğu bir dizi tartışmalı performans yaptı. İlk önemli performans çalışması, Beş Günlük Soyunma Parçası (1971), California Üniversitesi, Irvine'de yüksek lisans tezi için oluşturuldu,[117] ve beş gün boyunca bir dolapta kilitli kalmasına karıştı.[120]

Dennis Oppenheim Amerikalıydı kavramsal sanatçı, performans sanatçısı, dünya sanatçısı, heykeltıraş ve fotoğrafçı. Dennis Oppenheim'ın erken dönem sanatsal pratiği, sanatın doğası, sanatın yapımı ve sanatın tanımı hakkında epistemolojik bir sorgulamadır: Minimalistlerin stratejileri mekana ve bağlama odaklanacak şekilde genişletildiğinde ortaya çıkan bir meta-sanat. Estetik bir gündemin yanı sıra, çalışma galerinin fiziksel özelliklerine ilişkin algılardan sosyal ve politik bağlama doğru ilerledi, son yirmi yılda çeşitliliği onu çileden çıkarabilecek oldukça üretken bir kariyerin kalıcı kamusal heykel biçimini aldı. eleştirmenler.[121]

Yayoi Kusama kariyeri boyunca, heykel, enstalasyon, resim, performans, film, moda, şiir, kurgu ve diğer sanatlar dahil olmak üzere çok çeşitli medyayla çalışan Japon bir sanatçıdır; çoğunluğu psikedeli, tekrar ve kalıplara olan ilgisini sergiledi. Kusama, pop art, minimalizm ve feminist sanat hareketlerinin öncülerindendir ve onun coetaneous'unu etkilemiştir Andy Warhol ve Claes Oldenburg.[122] Japonya'dan çıkan en önemli yaşayan sanatçılardan biri ve avangart sanatta çok alakalı bir ses olarak kabul edildi.[123][124]

1970'ler

Kurulum Bruce Nauman çeşitli video performansları ile
Gilbert ve George Londra'da, 2007

1970'lerde, performans sanatı ile ilgili eserlerden yola çıkan sanatçılar, performans, video performansı veya kolektif eylemler yoluyla ya da bir sosyo- tarihsel ve politik bağlam.

Video performansı

1970'lerin başında performans sanatçıları tarafından video formatının kullanımı pekiştirildi. Bazı sergiler tarafından Joan Jonas ve Vito Acconci önceki performatif süreçlerle etkinleştirilen tamamen videodan yapılmıştır. Bu on yılda performans sanatçıları tarafından iletişim, video ve sinema araçlarının kullanımından bahseden çeşitli kitaplar, örneğin Genişletilmiş SinemaGene Youngblood tarafından yayınlandı. Ünlü görsel-işitsel yerleştirmelerle video ve performans kullanan başlıca sanatçılardan biri Güney Koreli sanatçıdır. Nam June Paik 1960'ların başında bir medya sanatçısı olana ve tanınan görsel-işitsel enstalasyonlarına dönüşene kadar Fluxus hareketinin içinde yer almıştı.

Carolee Schneemann 've Robert Whitman'ın 1960'ların video performanslarıyla ilgili çalışmaları da dikkate alınmalıdır. Her ikisi de performans sanatının öncüleriydi ve onu yetmişli yılların başında bağımsız bir sanat formuna dönüştürdü.[125]

Joan Jonas 1972'de deneysel performanslarına video eklemeye başladı. Bruce Nauman sahnelenmiş[açıklama gerekli ] eylemlerinin doğrudan videoya kaydedilmesi.[126] Nauman, heykelleri, videoları, grafik çalışmaları ve performansları 1960'lardan itibaren kültürü çeşitlendirmeye ve geliştirmeye yardımcı olan Amerikalı bir multimedya sanatçısıdır. Rahatsız edici eserleri, sanatın kavramsal doğasını ve yaratma sürecini vurguladı.[127] Onun önceliği fikir ve nihai sonuç üzerindeki yaratıcı süreçtir. Sanatı inanılmaz bir malzeme dizisi ve özellikle de kendi vücudu kullanıyor.[128][129]

Gilbert ve George işlerini kavramsal sanat, performans ve vücut sanatı alanlarında geliştiren İtalyan sanatçı Gilbert Proesch ve İngiliz sanatçı George Passmore. En çok canlı heykel gösterileriyle tanınırlardı.[130][131] İlk yaptıkları şeylerden biri Şarkı Söyleyen Heykelsanatçıların 1930'lardan kalma "Underneath the Arches" şarkısını söylediği ve dans ettiği yer. O zamandan beri canlı heykeller olarak sağlam bir ün kazandılar, kendilerini sanat eserleri haline getirdiler ve farklı zaman aralıklarında seyircilerin önünde sergilediler. Genellikle takım elbise ve kravat giymiş görünürler, hareket etmeden sürdürdükleri farklı duruşları benimserler, ancak bazen hareket edip bir metni okurlar ve bazen montajlarda veya sanatsal enstalasyonlarda görünürler.[132] Gilbert ve George, heykellerinin yanı sıra, kent kültürüne atıfta bulunarak ve güçlü bir içerikle yakın çevrelerinden çeşitli nesnelerin yanında kendilerini resmettikleri resimsel çalışmalar, kolajlar ve fotomontajlar da yaptılar; cinsiyet, ırk, ölüm ve HIV, din veya politika gibi konuları ele aldılar,[133] İngiliz hükümetini ve yerleşik gücü birçok kez eleştiriyor. Grubun en üretken ve iddialı çalışması Jack Freak Resimleri, Union Jack'te kırmızı, beyaz ve mavi renklerin sürekli olarak var olduğu yer. Gilbert ve George, çalışmalarını, Stedelijk van Abbemuseum of Stedelijk van Abbemuseum gibi dünyanın dört bir yanındaki müzelerde ve galerilerde sergilediler. Eindhoven (1980), Londra'daki Hayward Galerisi (1987) ve Tate Modern (2007). Venedik Bienali'ne katıldılar. 1986'da Turner Ödülü'nü kazandılar.[134]

Dayanıklılık sanatı

Dayanıklılık performans sanatı, trans, acı, yalnızlık, özgürlükten yoksunluk, izolasyon veya tükenme temalarını derinleştirir.[135] Uzun zamanların geçmesine dayanan eserlerden bazıları uzun süreli performanslar olarak da biliniyor.[136] Öncü sanatçılardan biri Chris Burden 1970'lerden beri California'da.[137] En tanınmış eserlerinden birinde, Bir dolapta beş gün (1971) bir okul dolabında beş gün kaldı. Ateş etmek (1971) bir ateşli silahla vuruldu ve yirmi iki gün boyunca bir sanat galerisinde bir yatakta yaşadı. Yatak Parçası (1972).[138] Dayanıklılık sanatçısının bir başka örneği de Tehching Hsieh'dir. 1980-1981'de oluşturulan bir performans sırasında (Zaman Saati Parçası), aynı eylemi metaforik bir saat etrafında tekrarlayarak bir yıl kaldı. Hsieh, özgürlükten yoksun bırakma konusundaki performanslarıyla da tanınır; bütün bir yılı hapsedilmiş olarak geçirdi.[139] İçinde Okyanus Manzaralı Ev (2003), Marina Abramović Yemeksiz on iki gün sessizce yaşadı.[140] Dokuz Hapsedilme veya Özgürlükten Yoksun Bırakılma 2013 ve 2016 yıllarında gerçekleştirilen eleştirel içerikli kavramsal bir dayanıklılık çalışmasıdır. Hepsinin ortak noktası, meşru olmayan özgürlükten yoksun bırakmaya sahiptir.

Siyasi bağlamda performans

1970'lerin ortalarında, Demir Perde'nin arkasında, Doğu Avrupa gibi büyük şehirlerde Budapeşte, Krakov, Belgrad, Zagreb, Novi Sad ve diğerleri, daha deneysel içerikli manzara sanatları gelişti. Siyasi ve sosyal kontrole karşı, siyasi içeriği icra eden farklı sanatçılar ortaya çıktı. Orshi Drozdik adlı performans serisi Bireysel Mitoloji 1975/77 ve NudeModel 1976/77. Tüm eylemleri, sanattaki ataerkil söylemi ve zorunlu özgürleşme programını eleştirdi ve eşit derecede ataerkil devlet tarafından inşa edildi.[141] Drozdik, her ikisine de öncü ve feminist bir bakış açısı göstererek, bu tür eleştirel sanatın Doğu Avrupa'da öncülerinden biri haline geldi.[142] 1970'lerde, kaçaklığından dolayı performans sanatı,[açıklama gerekli ] Doğu Avrupa avangardında, özellikle vücudu kavramsal ve eleştirel olarak araştıran düzinelerce sanatçının ortaya çıktığı Polonya ve Yugoslavya'da sağlam bir varlığa sahipti.

Hücre nerede Tehching Hsieh dayanıklılık sanat çalışmalarını yürüttü; parça şimdi New York Modern Sanat Müzesi koleksiyonunda

Diğer

Ulay ve Marina Abramović, Diğer eserlerinden birinde kolektif

1976'ların ortalarında, Ulay ve Marina Abramović Kollektif Öteki'yi kentinde kurdu Amsterdam. Abramović ve Ulay[143] işbirliğine başladı. Keşfettikleri ana kavramlar ego ve sanatsal kimlikti. Bu, on yıllık bir ortak çalışmanın başlangıcıydı.[144][145] Her iki sanatçı da kültürel miras geleneği ve bireyin ritüel arzusuyla ilgileniyordu.[146] Consecuens olarak,[açıklama gerekli ] adlı bir kolektif oluşturdular Diğer. They dressed and behaved as one, and created a relation of absolute confidence. They created a series of works in which their bodies created additional spaces for the audience's interaction. İçinde Relation in Space they ran around the room, two bodies like two planets, meshing masculine and feminine energies into a third component they called "that self".[147] Relation in Movement (1976) had the couple driving their car inside the museum, doing 365 spins. A black liquid dripped out of the car, forming a sculpture, and each round represented a year.[148] After this, they created Death Self, where both of them united their lips and inspired the air expired by the other one until they used up all oxygen. Exactly 17 minutes after the start of the performance, both of them fell unconscious, due to their lungs filling with carbon dioxide. This piece explored the idea of the ability of a person to absorb the life out of another one, changing them and destroying them. In 1988, after some years of a tense relationship, Abramović and Ulay decided to make a spiritual travel that would put an end to the collective. They walked along the Great Wall of China, starting on opposite ends and finding each other halfway. Abramović conceived this walk on a dream, and it gave her what she saw as an appropriate and romantic ending to the relationship full of mysticism, energy and attraction.[149] Ulay started on the Gobi dessert and Abramovic in the Yellow sea. Each one of them walked 2500 kilometres, found each other in the middle and said goodbye.

Ana sanatçılar

1973'te, Laurie Anderson yorumlanmış Duets on Ice in the streets of New York. Marina Abramović, in the performance Ritim 10, included conceptually the violation of a body.[150] Thirty years later, the topic of rape, chame and sex exploitation would be reimagined in the works of contemporary artists such as Clifford Owens,[151] Gillian Walsh, Pat Oleszko ve Rebecca Patek, diğerleri arasında.[152] New artists with radical acts consolidated themselves as the main precursors of performance, like Chris Burden, with the 1971 work Ateş etmek, where an assistant shot him in the arm from a five-meter distance, and Vito Acconci the same year with Tohum yatağı. İş Eye Body (1963) by Carolee Schneemann en 1963, had already been considered a prototipe of performance art. In 1975, Schneemann recurred to innovative solo acts such as Interior Scroll, that showed the feminine body as an artistic media.

One of the main artists was Gina Bölmesi,[153] French artist of Italian origins. O okudu École nationale supérieure des Beaux-Arts in París from 1960 until 1965[154] and was a member of the performance art movement in the 1970 in France, called "Art Corporel".[155] Parallel to her art, Pane taught in the Ecole des Beaux-Arts in Mans from 1975 until 1990 and directed an atölye dedicated to performance art in the Pompidou Centre from 1978 to 1979.[155] One of her best jnown works is The Conditioning (1973), in which she was lied into a metal bed spring over an area of lit candles. The Conditioning was created as an homage to Marina Abramović, onun bir parçası Yedi Kolay Parça(2005) içinde Solomon R. Guggenheim Müzesi in New York City in 2005. Great part of her works are protagonized by self-inflicted pain, separating her from most of other woman artists in the 1970s. Through the violence of cutting her skin with razors or extinguishing fires with her bare hands and feet, Pane has the intention of inciting a real experience in the visitor, who would feel moved for its discomfort.[153] The impactful nature of these first performance art pieces or actions, as she preferred to call them, many times eclipsed her prolific photographic and sculptural work. Nonetheless, the body was the main concern in Panes's work, either literally or conceptually.


1980'ler

The technique of performance art

Until the 1980s, performance art has demystified virtuosism,[açıklama gerekli ] this being one of its key characteristics. Nonetheless, from the 1980s on it started to adopt some technical brilliancy.[156] In reference to the work Presence and Resistance[157] by Philip Auslander, the dance critic Sally Banes writes, "... by the end of the 1980s, performance art had become so widely known that it no longer needed to be defined; mass culture, especially television, had come to supply both structure and subject matter for much performance art; and several performance artists, including Laurie Anderson, Spalding Gray, Eric Bogosian, Willem Dafoe, and Ann Magnuson, had indeed become crossover artists in mainstream entertainment."[158] In this decade the parameters and technicalities built to purify and perfect performance art were defined.

Critic and performance expert RoseLee Goldberg during a symposium in Moscow
Tehching Hsieh sergi Modern Art Museum of New York, where the artist made a daily self-portrait

Critique and investigation of performance art

Despite the fact that many performances are held within the circle of a small art-world group, Roselee Goldberg içindeki notlar Performance Art: From Futurism to the Present that "performance has been a way of appealing directly to a large public, as well as shocking audiences into reassessing their own notions of art and its relation to culture. Conversely, public interest in the medium, especially in the 1980s, stems from an apparent desire of that public to gain access to the art world, to be a spectator of its ritual and its distinct community, and to be surprised by the unexpected, always unorthodox presentations that the artists devise." In this decade, publications and compilations about performance art and its best known artists emerged.

Performance art from a political context

In the 1980s, the political context played an important role in the artistic development and especially in performance, as almost every one of the works created with a critical and political discourse were in this discipline. Until the decline of the European Eastern bloc during the late 1980s, performance art had actively been rejected by most communist governments. With the exception of Poland and Yugoslavia, performance art was more or less banned in countries where any independent public event was feared. In the GDR, Czechoslovakia, Hungary and Latvia it happened in apartments, at seemingly spontaneous gatherings in artist studios, in church-controlled settings, or was covered as another activity, like a photo-shoot. Isolated from the western conceptual context, in different settings it could be like a playful protest or a bitter comment, using subversive metaphors to express dissent with the political situation.[159] Amongst the most remarkable performance art works of political content in this time were those of Tehching Hsieh between July 1983 and July 1984, Art/Life: One Year Performance (Rope Piece).[160]

Performans şiiri

In 1982 the terms "poetry" and "performance" were first used together. Performans şiiri appeared to distinguish text-based vocal performances from performance art, especially the work of escenic[açıklama gerekli ] and musical performance artists, such as Laurie Anderson, who worked with music at that time. Performance poets relied more on the rhetorical and philosophical expression in their poetics than performance artists, who arose from the visual art genres of painting and sculpture. Many artists since John Cage fuse performance with a poetical base.

Feminist performans sanatı

Portrait of Linda Benglis, 1974
Portresi Pina Bausch, 1985

Since 1973 the Feminist Studio Workshop in the Woman's Building of Los Ángeles had an impact in the wave of feminist acts, but until 1980 they did not completely fuse. The conjunction between feminism and performance art progressed through the last decade. In the first two decades of performance art development, works that had not been conceived as feminist are seen as such now.[açıklama gerekli ]

Still, not until 1980 did artists self-define themselves as feminists. Artist groups in which women influenced by the 1968 student movement as well as the feminist movement stood out.[161] This connection has been treated in contemporary art history research. Some of the women whose innovative input in representations and shows was the most relevant were Pina Bausch ve Gerilla Kızlar who emerged in 1985 in New York City,[162] anonymous feminist and anti-racist art collective.[163][164][165][166] They chose that name because they used guerrilla tactics in their activism [163] to denounce discrimination against women in art through political and performance art.[167][168][169][170] Their first performance was placing posters and making public appearances in museums and galleries in New York, to critique the fact that some groups of people were discriminated against for their gender or race.[171] All of this was done anonymously; in all of these appearances they covered their faces with gorilla masks (this was due to the similar pronunciation of the words "gorilla" and "guerrilla"). They used as nicknames the names of female artists who had died.[172] From the 1970s until the 1980s, amongst the works that challenged the system and their usual strategies of representation, the main ones feature women's bodies, such as Ana Mendieta 's works in New York City where her body is outraged and abused, or the artistic representations by Louise Bourgeois with a rather minimalist discourse that emerge in the late seventies and eighties. Special mention to the works created with feminine and feminist corporeity[açıklama gerekli ] such as Lynda Benglis and her phallic performative actions, who reconstructed the feminine image to turn it into more than a fetish. Through feminist performance art the body becomes a space for developing these new discourses and meanings. Sanatçı Eleanor Antin, creator in the 1970s and 1980s, worked on the topics of gender, race and class. Cindy Sherman, in her first works in the seventies and already in her artistic maturity in the eighties, continues her critical line of overturning the imposed self, through her use of the body as an object of privilege.

Exhibition by Cindy Sherman Birleşik Devletlerde

Cindy Sherman is an American photographer and artist. She is one of the most representative post-war artists and exhibited more than the work of three decades of her work in the MoMA. Even though she appears in most of her performative photographies, she doesn't consider them slef-portraits. Sherman uses herself as a vehicle to represent a great array of topics of the contemporary world, such as the part women play in our society and the way they are represented in the media as well as the nature of art creation. In 2020 she was awarded with the Wolf prize in arts.[173]

Judy Chicago is an artist and pioneer of feminist art and performance art in the United States. Chicago is known for her big collaborative art installation pieces on images of birth and creation, that examin women's part in history and culture. In the 1970s, Chicago has founded the first feminist art programme in the United States. Chicago's work incorporates a variety of artistic skills such as sewing, in contrast with skills that required a lot of workforce, like welding and pyrotechnics. Chicago's best known work is Akşam yemeği partisi, that was permanently installed in the Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art in the Brooklyn Müzesi. Akşam yemeği partisi celebrated the achievements of women throughout history and is widely considered as the first epic feminist artwork. Other remarkable projects include Uluslararası Onur Yorganı, The Birth Project,[174] Powerplay,[175] ve Holokost Projesi.[176]

Expansion to Latin America

In this decade performance art spread until reaching Latin America through the workshops and programmes that universities and academic institutions offered. It mainly developed in Mexico, Colombia -with artists such as Maria Teresa Hincapié—, in Brasil and in Argentina.[177]

Women interacting with the work Listening to the sounds of death tarafından Teresa Margolles in the Museo de la Memoria y la Tolerancia of Meksika şehri

Ana Mendieta was a conceptual and performance artist born in Cuba and raised in the United States. She's mostly known for her artworks and performance art pieces in land art. Mendieta's work was known mostly in the feminist art critic environment. Years after her death, specially since the Whitney Museum of American Art retrospective in 2004[178] and the retrospective in the Haywart Gallery in London in 2013[179] she is considered a pioneer of performance art and other practices related to body art and land art, sculpture and photography.[180] She described her own work as earth-body art.[181][182]

Tania Bruguera is a Cuban artist specialized in performance art and political art. Her work mainly consists of her interpretation of political and social topics.[183]She has developed concepts such as "conduct art" to define her artistic practices with a focus on the limits of language and the body confronted to the reaction and behavior of the spectators. She also came up with "useful art", that is ought to transform certain political and legal aspects of society. Brugera's work revolves around power and control topics, and a great portion of her work questions the current state of her home country, Cuba. In 2002 she created the Cátedra Arte de Conducta in La Habana.[184][185][186]

Arjantinli Marta Minujín during a performance art piece

Regina José Galindo is a Guatemalan artist specialized in performance art. Her work is characterized by its explicit political and critical content, using her own body as a tool of confrontation and social transformation.[187] Her artistic career has been marked by the Guatemalan Civil War that took place from 1960 to 1996, which triggered a genocide of more than 200 thousand people, many of them indigenous, farmers, women and children.[177] With her work, Galindo denounces violence, sexism (one of her the main topics is femicide), the western beauty standards, the repression of the estates and the abuse of power, especially in the context of her country, even though her language transgresses borders. Since her beginnings she only used her body as media, which she occasionally takes to extreme situations (like in Himenoplasty (2004) where she goes through a hymen reconstruction, a work that won the Golden Lyon in the Venedik Bienali ), to later have volunteers or hired people to interact with her, so that she loses control over the action.[188]

1990'lar

Performance in the Romanian Pavilion of the Venice Biennial
Exhibition by Chinese artist Tehching Hsieh with documentation of his first performance artworks

The 1990s was a period of absence for classic European performance, so performance artists kept a low profile. Nevertheless, Eastern Europe experienced a peak. On the other hand, Latin American performance continued to boom, as well as feminist performance art. There also was a peak of this discipline in Asian countries, whose motivation emerged from the Butō dance in the 1950s, but in this period they professionalized and new Chinese artists arose, earning great recognition. There was also a general professionalization in the increase of exhibitions dedicated to performance art, at the opening of the Venice Art Biennial to performance art, where various artists of this discipline have won the Leone d'Oro, including Anne Imhof, Regina José Galindo veya Santiago Sierra.

Museum and centre specialized in performance art in Taitung University

Performance with political context

İken Sovyet Bloğu dissolved, some forbidden performance art pieces began to spread. Young artists from the former Eastern Bloc, including Russia, devoted themselves to performance art. Scenic arts emerged around the same time in Cuba, the Caribbean and China. "In these contexts, performance art became a new critical voice with a social strength similar to that of Western Europe, the United States and South America in the sixties and early seventies. It must be emphasized that the rise of performance art in the 1990s in Eastern Europe, China, South Africa, Cuba and other places must not be considered secondary or an imitation of the West".[189]

Professionalization of performance art

In the Western World, in the 1990s, performance art joined the mainstream culture. Diverse performance artworks, live, photographed or through documentation started to become part of galleries and museums that began to understand performance art as an art discipline.[190] Nevertheless, it was not until the next decade that a major institutionalization happened, when every museum started to incorporate performance art pieces into their collections and dedicating great exhibitions and retrospectives, museums such as the la Tate Modern Londra'da MoMA in New York City or the Pompidou Merkezi Paris'te. From the 1990s on, many more performance artists were invited to important biennials like the Venedik Bienali, Sao Paulo Bienali ve Lyon Bienal.

Performance in China

In the late 1990s, Chinese contemporary art and performance art received great recognition internationally, as 19 Chinese artists were invited to the Venice Biennial.[191][192] Performance art in China and its history had been growing since the 1970s due to the interest between art, process and tradition in Chinese culture, but it gained recognition from the 1990s on.[193][189] In China, performance art is part of the fine arts education programme, and is becoming more and more popular.[193][194] In the early 1990s, Chinese performance art was already acclaimed in the international art scene.[195][193][196]

Since the 2000s

New-media performance

New media performance art, 2009

In the late 1990s and into the 2000s, a number of artists incorporated technologies such as the World Wide Web, digital video, webcams, and streaming media, into performance artworks.[197] Gibi sanatçılar Coco Fusco, Shu Lea Cheang, ve Prema Murthy produced performance art that drew attention to the role of gender, race, colonialism, and the body in relation to the Internet.[198] Gibi diğer sanatçılar Critical Art Ensemble, Electronic Disturbance Theater, ve Evet Erkekler, used digital technologies associated with hacktivizm ve müdahalecilik to raise political issues concerning new forms of capitalism and consumerism.[199]

In the second half of the decade, computer-aided forms of performance art began to take place.[200] Many of these works led to the development of algoritmik sanat, üretken sanat, ve robotic art, in which the computer itself, or a computer-controlled robot, becomes the performer.[201]

Coco Fusco is an interdisciplinary Cuban-American artist, writer and curator who lives and works in the United States. Her artistic career began in 1988. In her work, she explores topics such as identity, race, power and gender through performance. She also makes videos, interactive installations and critical writing.[202][16]

Radical performance

Petr Pavlensky cutting his own ear in a political action in the kırmızı kare Moskova'nın
Protest for the liberation of Kedi İsyanı
Pussy Riot during a performance with Tania Bruguera

During the first and second decade of the 2000s, various artists were prosecuted, judicialized,[açıklama gerekli ] detained or imprisoned for their works of political content. Gibi sanatçılar Kedi İsyanı, Tania Bruguera, ve Petr Pavlensky have been judged for diverse artistic actions created with the intention of denouncing and visibilizing.[açıklama gerekli ][203]

On February 21, 2012, as a part of their protest against the re-election of Vladímir Putin, various women of the artistic collective Pussy Riot entered the Kurtarıcı İsa Katedrali of Moscow of the Rus Ortodoks Kilisesi. They made the sign of the cross, bowed before the shrine, and started to interpret a performance compound by a song and a dance under the motto "Virgin Mary, put Putin Away". On March 3, they were detained.[204] 3 Mart 2012 tarihinde, Maria Alyokhina ve Nadezhda Tolokonnikova,[205][206] Pussy Riot members, were arrested by the Russian authorities and accused of vandalism. At first, they both denied being members of the group and started a hunger strike for being incarcerated and taken apart from their children until the trials began in April.[207] On March 16 another woman, Yekaterina Samutsévitch, who had been previously interrogated as a witness, was arrested and accused as well.[208] On July 5, formal charges against the group and a 2800-page accusation were filed.[209] That same day they were notified that they had until July 9 to prepare their defense. In reply, they announced a hunger strike, pleading that two days was an inappropriate time frame to prepare their defense.[210] On July 21, the court extended their preventive prison to last six more months.[211] The three detained members were recognized as political prisoners by the Union of Solidarity with Political Prisoners.[212] Uluslararası Af Örgütü considers them to be prisoners of conscience for "the severity of the response of the Russian authorities".[213]

Sanatçı Abel Azcona sırasında Sanatçının Ölümü -de Círculo de Bellas Artes nın-nin Madrid, 2018

Since 2012, artist Abel Azcona has been prosecuted for some of his works. The demand that gained the most repercussion[açıklama gerekli ] was the one carried out by the Başpiskoposluk nın-nin Pamplona ve Tudela,[214] in representation of the Katolik kilisesi.[215] The Church demanded Azcona for desecration and blasphemy crimes, hate crime and attack against the religious freedom and feelings for his work Amin veya Pederasty.[216] In the last lawsuits, the petitioners included the crime of obstruction of justice.[217][218] In 2016, Azcona was denounced for extolling terrorism[219][220] sergisi için Natura Morta,[221] in which the artist recreated situations of violence, historical memory, terrorism or war conflicts through performance and hyperrealistic sculptures and installations.[222] In 2018, he was denounced by the Francisco Franco Foundation for exposing an installation consisting of twelve documents that formed a technical examination for the detonation of the Monument of the Valle de los Caídos signed by an architect. He has also been criticized by the State of Israel for his work Utanç, in which he installed fragments of the Berlin Wall along the West Bank Wall as a critical performative installation. That same year he represented Spain in the Asian Art Biennial in Daca, Bangladesh. Azcona installed chairs in the pavilion with children from the streets of Daca in a situation of despair sitting on them. His performance was cancelled because of the protests, who were against the picture that the pavilion portrayed fn the Biennial and the country.[223]

Aralık 2014'te Tania Bruguera was detained in La Habana to prevent her from carrying out new reivindicative[açıklama gerekli ] İşler. Her performance art pieces have earned her harsh critiques, and she has been accused of promoting resistance and public disturbances.[224][225] In December 2015 and January 2016, Bruguera was detained for organizing a public performance in the plaza de la Revolución of La Habana. She was detained along with other Cuban artists, activists and reporters who took part in the campaign Yo También Exijo, which was created after the declarations of Raúl Castro and Barack Obama in favor of restoring their diplomatic relationship. During the performance El Susurro de Tatlin #6 she set microphones and talkers[açıklama gerekli ] in the Plaza de la Revolución so the Cubans could express their feelings regarding the new political climate. The event had great repercussion in international media, including a presentation of El Susurro de Tatlin #6 in Times Square, and an action in which various artists and intellectuals expressed themselves in favour of the liberation of Bruguera by sending an open letter to Raúl Castro signed by thousands of people around the world asking for the return of her passport and claiming criminal injustice, as she only gave a microphone to the people so they could give their opinion.[226][227][228][229][230]

In November 2015 and October 2017 Petr Pavlensky was arrested for carrying out a radical performance art piece in which he set on fire the entry of the Lubyanka Building, headquarters of the Federal Security Service of Russia, and a branch office of the Bank of France.[231] On both occasions he sprayed the main entrance with gasoline; in the second performance he sprayed the inside as well, and ignited it with a lighter. The doors of the building were partially burnt. Both times Pavlenski was arrested without resistance and accused of debauchery. A few hours after the actions, several political and artistic reivindicative videos appeared on the internet.[232]

Institutionalization of performance art

Marina Abramović performans Sanatçı Var, MoMA, Nueva York, 2010

Since the 2000s, big museums, institutions and collections have supported performance art. Since January 2003, Tate Modern in London has had a curated programme of live art and performance.[233] With exhibitions by artists such as Tania Bruguera veya Anne Imhof.[234] In 2012 The Tanks at Tate Modern were opened: the first dedicated spaces for performance, film and installation in a major modern and contemporary art museum.

Modern Sanat Müzesi held a major retrospective and performance recretation of Marina Abramovic 's work, the biggest exhibition of performance art in MoMA's history, from March 14 to 31, 2010.[235][236] The exhibition consisted of more than twenty pieces by the artist, most of them from the years 1960–1980. Many of them were re-activated by other young artists of multiple nationalities selected for the show.[237] In parallel to the exhibition, Abramovic performed Sanatçı Mevcut, a 726-hour and 30-minute static, silent piece, in which she sat immobile in the museum's atrium, while spectators were invited to take turns sitting opposite her.[238] The work is an updated reproduction of one of the pieces from 1970, shown in the exhibition, where Abramovic stayed for full days next to Ulay, who was his sentimental companion. The performance attracted celebrities such as Björk, Orlando Bloom ve James Franco[239] who participated and received media coverage.[240]

Collective reivindication performance art

In 2014 the performance art piece O Ağırlığı Taşı is created, also known as "the mattress performance". The artist behind this piece is Emma Sulkowicz who, during her end of degree thesis in visual arts in the Kolombiya Üniversitesi in the city of New York City. In September 2014, Sulkowicz's piece began, as she started carrying her own mattress around the Kolombiya Üniversitesi yerleşke.[241] This work was created by the artist with the goal of denouncing her rape in that same mattress years before, in her own dormitory, which she reported and was not heard by the university or the justice,[242] so she decided to carry the mattress with her for the entire semester, without leaving it at any moment, until her graduation ceremony in May 2015. The piece generated great controversy, but was supported by a bunch of her companions and activists who joined Sulkowicz multiple times when carrying the mattress, making the work an international reivindication. Art critic Jerry Saltz considered the artwork to be one of the most important of the year 2014.

In November 2018 through a conference and live performance by artist Abel Azcona in the Bogotá Contemporary Art Museum the work İspanya Bağışlanmak İstiyor (España os Pide Perdón) began, a piece of critical and anticolonialist content.[243][244] In the first action, Azcona read a text where "Spain asks for forgiveness" was repeated continuously. Two months later, in the Mexico City Museum, he installed a sailcloth with the same sentence on it.[245] Just a few days later, the president of Mexico Andrés Manuel López Obrador during a press conference demanded publicly an apology from Spain.[246] From then until mid-2020, the work has achieved to become a collective movement in cities such as La Habana,[247] Lima, Karakas, Ciudad de Panamá, Tegucigalpa veya Quito, through diverse media.[248]

In 2019 the collective performance art piece A Rapist in Your Path was created by a feminist group from Valparaíso, Chile named Lastesis, which consisted of a demonstration against the women's rights violations in the context of the 2019-2020 Chilean protests.[249][250][251] It was first performed in front of the Second Police Station of the Carabineros de Chile içinde Valparaíso on November 18, 2019.[252] A second performance done by 2000 Chilean women on November 25, 2019, as a part of the Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, was filmed and became viral on social media.[253] Its reach became global[254][255] after feminist movements in dozens of countries adopted and translated the performance for their own protests and demands for the cessation and punishment of femicide and sexual violence, amongst others.[256]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ a b "Performans Sanatı". Tate Modern. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  2. ^ "Performance Art Movement Overview". Sanat Hikayesi. Alındı 12 Mayıs, 2020.
  3. ^ "Media & Performance". Moma Museo of Modern Art. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  4. ^ Taylor y Fuentes, Diana y Macela (2011). "Estudios avanzados de performance" (PDF). Fondo de Cultura Económica. Alındı 8 Şubat 2019.
  5. ^ Franco Peplo, Fernando (2014). "El concepto de performance según Erving Goffman y Judith Butler" (PDF). Colección Documentos de trabajo. Editorial CEA. Año1. Número 3. Alındı 8 Şubat 2019.
  6. ^ "Etimología de performance". Etimologías de Chile. 2019. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  7. ^ Carreño Rio, Rodrigo. "Carolee Schneemann, Pionera y Referente". Le MIau Noir. Alındı 8 Haziran 2020.
  8. ^ "Marina Abramovic, pionera del performance". Kasa. 8 Nisan 2018. Alındı 8 Haziran 2020.
  9. ^ "Ana Mendieta, la pionera cubana de la performance, está en Madrid". Diario de Cuba. 14 Şubat 2020. Alındı 8 Haziran 2020.
  10. ^ Calvo, Irene (May 14, 2015). "Chris Burden, vücut sanatı ve performans de los 70: referentes reales". Ah Dergisi. Alındı 8 Haziran 2020.
  11. ^ Davis, Ben (28 Nisan 2017). "Vito Acconci, Performans Sanatının İlerici Atası, 77 Yaşında Öldü". Londra Arte Haftası. Alındı 30 Haziran, 2020.
  12. ^ "2015'in Yaşayan En İyi 10 Sanatçısı". İddialı. 2015. Alındı 30 Haziran, 2020.
  13. ^ "Abel Azcona, performans sanatçısı". Hoyu es arte. Alındı 30 Haziran, 2020.
  14. ^ E. Cué, Carlos (17 Şubat 2017). "Marta Minujín" Desde los años sesenta no se ha hecho nada nuevo en arte"". El Pais. Alındı 30 Haziran, 2020.
  15. ^ Fischer-Lichte, Erika. Performansın Dönüştürücü Gücü: Yeni Bir Estetik. New York ve Londra 2008, Routledge. ISBN  978-0415458566.
  16. ^ a b c Carlson, Marvin (1998) [1996]. Performans: Kritik Bir Giriş. Londra ve New York: Routledge. pp.2, 103–105. ISBN  0-415-13703-9.
  17. ^ Parr, Adrian (2005). Adrian Parr (ed.). Olmak + Performans Sanatı. Deleuze Sözlüğü. Edinburgh University Press. s. 25, 2. ISBN  0748618996. Alındı 26 Ekim 2010.
  18. ^ "Performansçılar ve dadaístas". Con la a. 2020. Alındı 23 Mayıs 2020.
  19. ^ Rojas, Diego (20 Mayıs 2017). "La performans, esa forma radikal ve perturbadora del arte contemporáneo". Infobae. Alındı 23 Mayıs 2020.
  20. ^ "Cabaret Voltaire". MySw Switzerland.com. Alındı 4 Mart, 2018.
  21. ^ Sooke, Alastair. "Cabaret Voltaire: Tarihin en çılgın gece kulübünde bir gece". Alındı 4 Mart, 2018.
  22. ^ I.Dünya Savaşı ve Dada, Modern Sanat Müzesi (MoMA).
  23. ^ a b Lomelí, Natalia (23 Aralık 2015). "Cabaret Voltaire: El inicio del dadaísmo". Cultura Colectiva. Alındı 23 Mayıs 2020.
  24. ^ a b De Micheli, Mario: Le Avanguardie artistiche del Novecento, 1959.
  25. ^ Albright, Daniel: Modernizm ve müzik: bir kaynaklar antolojisi. Chicago Press Üniversitesi, 2004. ISBN  0-226-01266-2.
  26. ^ Elger, Dietmar: Dadaísmo. Alemania: Taschen, 2004. ISBN  3-8228-2946-3.
  27. ^ a b "El Futurismo". CCapitalia. 14 Temmuz 2005. Alındı 5 Haziran 2020.
  28. ^ Lajo Pérez, Rosina (1990). Léxico de arte. Madrid - España: Akal. s. 87. ISBN  978-84-460-0924-5.
  29. ^ Bróccoli, Betina (29 Haziran 2009). "El futurismo: a cien años de la estética de la velocidad". Arjantin Araştırması. Alındı 5 Haziran 2020.
  30. ^ Essers, V., "La modernidad clásica. La pintura durante la primera mitad del siglo XX", en Los maestros de la pintura occidental, cilt II, Taschen, 2005. ISBN  3-8228-4744-5, pág. 555
  31. ^ Esaak, Shelley (3 Temmuz 2019). "1960'lardan Günümüze Performans Sanatı". Düşünce CO. Alındı 7 Haziran 2020.
  32. ^ Gema Casadeval (1 Eylül 1997). "Unesco declara la Bauhaus Patrimonio de la Humanidad". El Mundo. Alındı 7 Haziran 2020.
  33. ^ a b "Aksiyon Resim Tekniği: Tanım, Özellikler". Alındı 26 Mayıs 2020.
  34. ^ "Jackson Pollock, acción sanatçısı". Totenart. 2019. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  35. ^ Rosenberg, Harold. "Amerikan Aksiyon Ressamları". Alındı 26 Mayıs 2020.
  36. ^ "Aksiyon Resim İddialı". Alındı 26 Mayıs 2020.
  37. ^ "Pierre Restany, 'Tate'de Modern Sihir', Studio International, Haziran 1968". Tate Modern. Haziran 1968. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  38. ^ Hannah Weitemeier (de ), Yves Klein, 1928–1962: Internacional Klein Blue (Köln, Lizbon, Paris: Taschen, 2001), 8. ISBN  3-8228-5842-0.
  39. ^ Gilbert Perlein ve Bruno Corà (editörler) ve diğerleri, Yves Klein: Yaşasın Maddi Olmayan! ("Antolojik retrospektif", 2000 yılında düzenlenen bir serginin kataloğu), New York: Delano Greenidge, 2000, ISBN  978-0-929445-08-3, s. 226
  40. ^ Oybin, Marina (31 Ocak 2016). "La revolución del color: tras las huellas de Yves Klein". La Nación. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  41. ^ "Un salto al vacío. Yves Klein y el nuevo arte del Siglo XX". Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  42. ^ Selfridges, Camilla (23 Ekim 2017). "Movimientos Del Arte (Tras Yves Klein)". Crisol Hoy. Alındı 20 Mayıs, 2020.
  43. ^ a b "Her şey aydınlatıldı". NYMag.com.
  44. ^ Barnes, Rachel (2001). 20. yüzyıl sanat kitabı (Yeniden basılmıştır. Ed.). Londra: Phaidon Press. ISBN  0714835420.
  45. ^ "Gutai Üzerine Görsel Bir Deneme". Flash Sanat. 45 (287). Flash Art International. 2012. s. 111. ISSN  0394-1493.
  46. ^ López, Ianko (3 Kasım 2017). "Arazi Sanatı: el arte de los misterios de la tierra". AD Magazine. Alındı 22 Mayıs 2020.
  47. ^ "Earth Art o la naturaleza en el museo". www.elcultural.com. Alındı 5 Haziran 2020.
  48. ^ Ulusal Sanat Galerisi. "Los Angeles'tan New York'a: Dwan Galerisi, 1959–1971". Alındı 5 Haziran 2020.
  49. ^ "La evolución de la performance desde los 60/70". Universidad de Salamanca. 4 Mayıs 2011. Alındı 5 Haziran 2020.
  50. ^ Lapidario, Josep. "Pintura, sangre, sexo y muerte: en las tripas del accionismo vienés". Not almak. Alındı 27 Mayıs 2020.
  51. ^ "Accionismo Vienés" (PDF). Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Alındı 27 Mayıs 2020.
  52. ^ "Accionismo vienés o el lenguaje brutal del cuerpo". Orta. Temmuz 18, 2016. Alındı 5 Haziran 2020.
  53. ^ Ramis, Mariano (21 Nisan 1965). "Accionismo Vienés". IDIS. Alındı 5 Haziran 2020.
  54. ^ "Andy Warhol Films". www.warholstars.org.
  55. ^ "Andy Warhol'un araştırma laboratuvarlarından Aspen Magazine'in bu sayısı geliyor". Evergreen İnceleme. Nisan 1967.
  56. ^ Joseph, Branden W. (Yaz 2002). "'My Mind Split Open ': Andy Warhol'un Patlayan Plastik Kaçınılmaz ". Gri Oda. 8: 80–107. doi:10.1162/15263810260201616. S2CID  57560227.
  57. ^ Osterweil, Ara; Blaetz, Robin (2007). Kadınların Deneysel Sineması: Eleştirel Çerçeveler. Duke University Press. s. 143. ISBN  9780822340447.
  58. ^ Martin Torgoff, Martin (2004). Eve Dönüş Yolumu Bulamıyorum: Büyük Taş Çağında Amerika, 1945-2000. Nueva York: Simon ve Schuster. s. 156. ISBN  0-7432-3010-8.
  59. ^ BECK, J., El Living Tiyatrosu, Madrid, Fundamentos, 1974, Sayfa. 255
  60. ^ BECK, J., El Living Tiyatrosu, Madrid, Fundamentos, 1974, Sayfa 102
  61. ^ Simposio Gerçekleşen Fluxus y otros comportamientos artísticos de la segunda mitad del siglo XX. Cáceres, 1999, Editorial Regional de Extremadura, ISBN  84-7671-607-9.
  62. ^ 50 yaşında Fluxus. Stefan Fricke, Alexander Klar, Sarah Maske, Kerber Verlag, 2012, ISBN  978-3-86678-700-1.
  63. ^ Fluxus üzerine Dick Higgins 1986 ile röportaj yaptı.
  64. ^ Daha sonra Fluxus tarafından yayınlanacak olan en eski parçalar arasında, Brecht'in en eskisi 1958/9 civarında olan etkinlik skorları ve 1959'da Brecht'in kişisel sergisi 'Toward's Events'de sergilenen Valoche gibi eserler vardı.
  65. ^ "Fluxus". Masdearte.com. Alındı 8 Haziran 2020.
  66. ^ Pritchett, Kuhn ve Garrett 2012, s. "20. yüzyılda müzik üzerinde diğer tüm Amerikalı bestecilerden daha büyük bir etkisi oldu."
  67. ^ Kozinn, Allan (13 Ağustos 1992). "John Cage, 79, Sesle Büyülenmiş Minimalist Öldü". New York Times. Alındı 21 Temmuz 2007. Minimalist eserleri uzun süredir müzik, dans ve sanat dünyasının itici gücü olan üretken ve etkili besteci John Cage, Manhattan'daki St. Vincent's Hospital'da dün öldü. 79 yaşındaydı ve Manhattan'da yaşıyordu.
  68. ^ Leonard, George J. (1995). Into the Light of Things: The Art of the Commonplace to John Cage. Chicago Press Üniversitesi. s. 120 ("... Harvard University Press, 1990'da bir kitap reklamında onu aradığında," şüphesiz son yarım yüzyılın en etkili bestecisi, "şaşırtıcı bir şekilde, bu çok mütevazıydı."). ISBN  978-0-226-47253-9.
  69. ^ Greene, David Mason (2007). Greene'nin Besteciler Biyografik Ansiklopedisi. Piano Roll Fnd çoğaltılması. s. 1407 ("... John Cage muhtemelen bugüne kadarki tüm Amerikalı besteciler arasında ... en etkili olanıdır."). ISBN  978-0-385-14278-6.
  70. ^ Perloff, Junkerman, 1994, 93.
  71. ^ Bernstein, Hatch, 2001, 43–45.
  72. ^ Gottlieb, Baruch (2010). "Los signos vitales del arte procesual". Laboral Centro de Arte. Alındı 17 Mayıs 2020.
  73. ^ "Süreç Sanatı". Tate Modern. Alındı 10 Haziran, 2020.
  74. ^ "Süreç Sanatı". Guggenheim. Alındı 10 Haziran, 2020.
  75. ^ Noah Wardrip-Fruin ve Nick Montfort, editörler, Yeni Medya Okuyucu (Cambridge: MIT Press, 2003): s. 83. ISBN  0-262-23227-8.
  76. ^ Montfort, Nick ve Noah Wardrip-Fruin. Yeni Medya Okuyucu. Cambridge, Massachusetts [u.a .: MIT, 2003. Baskı.
  77. ^ Patrice Pavis, "Diccionario del teatro", s. 232
  78. ^ Profesorado. "El arte de la acción: oluyor, performans ve akış" (PDF). Universidad de Castilla La mancha.
  79. ^ Loretta Ross'un Smith röportajı, Feminizmin Sesleri Sözlü Tarih Projesi, s. 5–6.
  80. ^ Smith, Barbara, Loretta Ross'un röportajı, video kaydının metni, 7 Mayıs 2003, Feminizmin Sesleri Sözlü Tarih Projesi, Sophia Smith Koleksiyonu, s. 2.
  81. ^ Loretta Ross'un Smith röportajı, Feminizmin Sesleri Sözlü Tarih Projesi, s. 3–4.
  82. ^ Smith, Barbara. Ana Sayfa Kızlar: Siyah Feminist Bir Antoloji, Mutfak Masası: Women of Color Press, 1983, ISBN  0-913175-02-1, s. xx, Giriş
  83. ^ [1]
  84. ^ "Carolee Schneeman Feminizm, Aktivizm ve Yaşlanma Üzerine". AnOther dergisi. Alındı 19 Mart, 2016.
  85. ^ "Carolee Schneemann:" Görülmeye Devam Ediyor: Yeni ve Restore Edilmiş Filmler ve Videolar"". New York Zaman Aşımı. 25 Ekim 2007. Alındı 10 Haziran, 2020.
  86. ^ Stiles, Kristine (2003). "Gerçek Zamanın Enstrümanı Olarak Ressam". Erotiklerini Görüntüleme: Denemeler, Röportajlar, Projeler. Cambridge, Massachusetts: MIT Basın. s. 3. ISBN  026269297X.
  87. ^ Carolee Schneemann konuşuyor, New England Estetik Araştırmalar Dergisi. 11 de octubre de 2007'de yayınlandı.[kendi yayınladığı kaynak ]
  88. ^ Fakülte: Joan Jonas MIT'de ACT - MIT Sanat, Kültür ve Teknoloji Programı.
  89. ^ "Sanatçı Joan Jonas", Venedik Bienniale, Erişim tarihi: 17 Ağustos 2014.
  90. ^ "Joan Jonas: Biyografi" Arşivlendi 21 Ocak 2011, Wayback Makinesi, Electronic Arts Intermix, Erişim tarihi: 6 Haziran 2020.
  91. ^ "Koleksiyon Çevrimiçi - Joan Jonas". Solomon R. Guggenheim Müzesi. Arşivlenen orijinal 16 Nisan 2014. Alındı 8 Haziran 2014.
  92. ^ "Joan Jonas". pbs.org.
  93. ^ "Yoko Ono: La Artista desconocida daha çok Famosa del Mundo".
  94. ^ "Yoko Ono, Cut Piece ve performans feministleri". Mirall. 12 Temmuz 2017. Alındı 21 Mayıs, 2020.
  95. ^ Ana López-Varela (Eylül 2017). "John Lennon, Yoko Ono y Gibraltar". Vanity Fuarı. Alındı 26 Mayıs 2020.
  96. ^ "La Yoko que no vemos". La Nación. Ekim 1998. Alındı 26 Mayıs 2020.
  97. ^ "Walker Sanat Merkezi - Çağdaş Sanat Müzesi - Minneapolis". www.walkerart.org.
  98. ^ Tisdall, Caroline (2010). Joseph Beuys. Thames & Hudson. s. 37.
  99. ^ Andre Chahil: Wien 1985: Phänomen Faks-Art. Beuys, Warhol ve Higashiyama setzen dem Kalten Krieg ein Zeichen.
  100. ^ "Henry Moore Enstitüsü". Alındı 10 Haziran, 2020.
  101. ^ Halpern, John (Yönetmen) (15 Nisan 1988). [Joseph Beuys / Transformer] (Televizyon heykeli). New York Şehri: I.T.A.P. Resimler.
  102. ^ Hopper, Kenneth; Hopper William (2007). Püriten armağanı: zafer, çöküş ve bir Amerikan rüyasının yeniden canlanması. I.B. Tauris. s. 334. ISBN  978-1-85043-419-1.
  103. ^ Hughes, Robert (1991). Yeninin Şoku (gözden geçirilmiş baskı). New York: Alfred A. Knopf. s.444. ISBN  0-679-72876-7.
  104. ^ "Elias Maria Reti - Künstler - Biografie". www.eliasmariareti.de (Almanca'da). Arşivlenen orijinal Aralık 18, 2018. Alındı 18 Aralık 2018.
  105. ^ Ulmer Gregory (1985). Uygulamalı Grammatoloji: Jacques Derrida'dan Joseph Beuys'a Post (e) -Pedagoji. Johns Hopkins Üniversitesi Yayınları. s. 230.
  106. ^ Christiane Paul, Digital Art, Thames & Hudson, Londra, s. 14–15
  107. ^ Petra Stegmann. Deliler başıboş dolaşıyor - Avrupa Fluxus Festivalleri 1962–1977, Kahrolsun Sanat!, Potsdam, 2012, ISBN  978-3-9815579-0-9.
  108. ^ "Los mundos de Nam June Paik". Museo Guggenheim. 30 Eylül 2002. Alındı 5 Haziran 2020.
  109. ^ Shelokhonov, Steve. "Biografía de Nam June Paik". IMDB. Alındı 5 Haziran 2020.
  110. ^ Net, Media Art (12 Nisan 2018). "Media Art Net - Vostell, Wolf: SİZ". www.medienkunstnetz.de.
  111. ^ Russeth, Andrew (28 Nisan 2017). "Vito Acconci, Şiirsel, Tehditkar Çalışma Biçimleri Performansın Temeli, Video Sanatı, 77 Yaşında Ölen". ARThaberler. Sarah Douglas. Sanat Medyası. Alındı 28 Nisan 2017.
  112. ^ a b Kennedy, Randy (28 Nisan 2017). "Vito Acconci, Performans Sanatçısı ve Sıradışı Mimar, 77 Yaşında Öldü". New York Times. Arşivlenen orijinal 30 Nisan 2017. Alındı 30 Nisan, 2017.
  113. ^ Scott, Andrea K. (28 Nisan 2017). "Ek Metin: Vito Acconci, 1940–2017". The New Yorker. Alındı 20 Mart, 2018.
  114. ^ a b Capps, Kriston (3 Mayıs 2017). "Vito Acconci ve Sansasyonel Sanatın Raf Ömrü". Atlantik Okyanusu. Alındı 20 Mart, 2018.
  115. ^ "Vito Acconci, Guggenheim Koleksiyonu Çevrimiçi". Solomon R. Guggenheim Müzesi. Alındı 20 Mart, 2018.
  116. ^ "Tohum yatağı, Vito Acconci, The Met Collection Online ". New York Metropolitan Müzesi. Alındı 20 Mart, 2018.
  117. ^ a b Fox, Margalit (11 Mayıs 2015). "Chris Burden, un conceptualista con cicatrices, muere a los 69". New York Times.
  118. ^ Schjeldahl, Peter (14 Mayıs 2007). "Faaliyet: Chris Burden y los límites del arte". The New Yorker.
  119. ^ Smith, Roberta (3 Ekim 2013). "Las cosas de construir y destruir:" Chris Burden: Extreme Measures "ve New Museum". New York Times.
  120. ^ İş ahlakı, Helen Anne Molesworth, M. Darsie Alexander, Julia Bryan-Wilson, Baltimore Sanat Müzesi, Des Moines Sanat Merkezi, Wexner Sanat Merkezi; tarafından 2003 yayınlandı Penn State Press
  121. ^ Simon Taylor, Dennis Oppenheim, Yeni İşler, Guild Hall Müzesi, East Hampton, NY: 2001. ISBN  0-933793-53-7
  122. ^ Kate Deimling (16, 20 Mayıs, Kusama, Garip Otobiyografisinde Joseph Cornell ile Açlık, Kin ve Boyun Eğme Yazıyor, Blouinartinfo Fransa.
  123. ^ Yamamura, Midori (2015) Yayoi Kusama: Tekili İcat Etmek. MIT Basın. ISBN  9780262029476
  124. ^ Russeth, Andrew (6 Mart 2019). "Carolee Schneemann, Çağdaş Avangardı Tanımlamaya Yardımcı Olan Protean Sanatçısı 79 yaşında öldü". New York (Estados Unidos): ArtNews. Alındı 6 Haziran 2020.
  125. ^ Youngblood, Gene (1970). Genişletilmiş Sinema. New York Şehri: A. Dutton.
  126. ^ "Tükenene Kadar Aramak". Jochen Gerz. Alındı 12 Haziran, 2020.
  127. ^ "Bruce Nauman". Alındı 11 Haziran 2020.
  128. ^ "Bruce Nauman | ArtDiscover". www.artdiscover.com. Alındı 11 Haziran 2020.
  129. ^ "Bruce Nauman". www.epdlp.com. Alındı 11 Haziran 2020.
  130. ^ Ruíz Mantilla, Jesús (10 Nisan 2011). "Gilbert ve George amantes, sosyolar, artistas". El País. Alındı 11 Haziran 2020.
  131. ^ "Gilbert ve George". Guggenheim Bilbao Museo. Alındı 11 Haziran 2020.
  132. ^ "Gilbert ve George, la vida como obra de arte". Masdearte.com. 5 Şubat 2010. Alındı 11 Haziran 2020.
  133. ^ Ramos, Charo (Şubat 2019). "El arte para todos de Gilbert ve George". Diario de Sevilla. Alındı 11 Haziran 2020.
  134. ^ "Gilbert ve George:" Intentamos estar lejos del arte para kontaminarnos yok"". Tendencias. Alındı 11 Haziran 2020.
  135. ^ Dayanıklılık performansları sergileyen "vücutlarının sınırlarını zorlayan" sanatçılar için Tatiana A. Koroleva, Performans Sanatında Yıkıcı Beden, ProQuest, 2008, s. 29, 44–46.
  136. ^ Paul Allain, Jen Harvie, Tiyatro ve Performansın Routledge Arkadaşı, Routledge, 2014, s. 221. Diğer terimler, süreli sanatı, canlı sanatı veya zamana dayalı sanatı içerir.
  137. ^ Michael Fallon, Geleceği Yaratmak: 1970'lerde Sanat ve Los Angeles, Kontrpuan, 2014, s. 106: "Burden'ın performansları o kadar yaygın bir şekilde gözlemlendi ki, sanatçının ötesinde bir hayata geçerek yeni bir sanat türü, 'dayanıklılık sanatı' yaratmaya yardımcı oldular ..."
  138. ^ Emily Anne Kuriyama, "Chris Burden'ın Sanatı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey En Harika Eserleri", Karmaşık, 2 Ekim 2013.
  139. ^ Andrew Taylor, "Tehching Hsieh: Yumrukları geldikçe alan sanatçı", Sydney Morning Herald, 30 Nisan 2014: "Bu dayanıklılık sanatını evde denemeyin. Bu, Tehching Hsieh'in sanatçılara 1970'lerin sonunda başladığı beş yıllık performansları taklit etmeleri için ilham veren tavsiyesidir."
  140. ^ Thomas McEvilley, "Şimdiki Zamanı Yapmak - Marina Abramoviç'in yakın tarihli bir eseri, dayanıklılık sanatı ve Budist meditasyonunu harmanladı," Amerika'da Sanat, 91 (4), Nisan 2003.
  141. ^ Orshi Drozdik, Orsolya (Eylül 2018). "Duygusallık ve Madde". Budapeşte Galerisi. Alındı 12 Haziran, 2020.
  142. ^ "Orshi Drozdik". 2016. Alındı 12 Haziran, 2020.
  143. ^ Pajares, Gema (2 Mart 2020). "Muere Ulay, el compañero artístico ve vital de Marina Abramovic". La Razón. Alındı 12 Mart 2020.
  144. ^ "Muere el artista de la 'performance' Ulay, expareja artística y duygusal de Marina Abramovic". RT en Español. 2 Mart 2020. Alındı 12 Haziran, 2020.
  145. ^ "Muere el artista Ulay". El Kültürü. 2 Mart 2020. Alındı 12 Haziran, 2020.
  146. ^ Tate. "'Ritim 0 ', Marina Abramovic, 1974 ". Tate. Alındı 12 Haziran, 2020.
  147. ^ "Marina Abramović y Ulay en La Artista Está Presente - MoMA 2010".
  148. ^ kunstwissen.de Marina Abramovic (1946–
  149. ^ Gudrun Sachse: Mutter alerjisi Schmerzen Die. İçinde: NZZ Folio 1/2007
  150. ^ "Marina Abramović Ritim 10". Medya Sanat Ağı. Alındı 11 Haziran 2020.
  151. ^ Carlson, Jen (9 Mart 2012). "Bu Pazar MoMA PS1 Bir Performans Sanat Tecavüzüne Ev Sahipliği Yapabilir Veya Ev Sahipliği Yapmayabilir""". Gothamcı. Alındı 11 Haziran 2020.
  152. ^ Kourlas, Gia (30 Temmuz 2013). "Bir Formun Kenar Boşlukları, Gittikçe, Eskiden Olduğu Yerde Değildir". New York Times. Alındı 11 Haziran 2020.
  153. ^ a b "Panel, Gina". Oxford Art Online. Alındı 11 Haziran 2020.
  154. ^ Hillstrom, Laurie; Hillstrom Kevin (1999). St. James Press (ed.). Artistas contemporáneas. Farmington Hills, MI. pp.507, 508. ISBN  1558623728. Alındı 11 Haziran 2020.
  155. ^ a b "Gina Pane". Braodway 1602. Alındı 11 Haziran 2020.
  156. ^ Banes, Sally (1998). Yıkıcı beklentiler: New York'ta performans sanatı ve geçit töreni, 1976–85. New York City: Michigan Üniversitesi Yayınları. s. 120, 1. ISBN  0-472-09678-8. Alındı 23 Mart, 2011.
  157. ^ Auslander, Philip (1992). Varlık ve Direniş: Çağdaş Amerikan Performansında Postmodernizm ve Kültürel Politika. Ann Arbor: Michigan Üniversitesi Yayınları. sayfa 64–65, 78–79.
  158. ^ Banes, Sally (1998). Yıkıcı beklentiler: New York'ta performans sanatı ve geçit töreni, 1976–85. New York City: Michigan Üniversitesi Yayınları. s. 10, 1. ISBN  0-472-09678-8. Alındı 23 Mart, 2011.
  159. ^ Zajanckauska, Zane; Ieva Astahovska ile röportaj. "Doğu Avrupa'nın Görünmez Geçmişini Geri Kazanmak". harita - medya arşiv performansı. Alındı 1 Mart, 2011.
  160. ^ Zajanckauska, Zane; Ieva Astahovska ile röportaj. "Doğu Avrupa'nın Görünmez Geçmişini Geri Kazanmak". harita - medya arşiv performansı. Arşivlenen orijinal 16 Nisan 2011. Alındı 23 Mart, 2011.
  161. ^ Alcázar, Josefina (2001). Mujeres y performans. El cuerpo como soporte (PDF). Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Alındı 10 Haziran, 2020.
  162. ^ Gerilla Kızlar. "Bizim hikayemiz". Alındı 21 Eylül 2016.
  163. ^ a b Josefina, Pierucci (2017). Gerilla Kızlar. s. 1, 5. Alındı 23 Mart, 2018.
  164. ^ "GERİLLA KIZLARI. La conciencia del mundo del arte". www.mujeresenred.net. Alındı 24 Mayıs, 2019.
  165. ^ Clarín.com. "Gerilla Kızlar, la potencia del arte feminista llega a Buenos Aires". www.clarin.com. Alındı 24 Mayıs, 2019.
  166. ^ "La guerra de Gerilla Kızları". Kaktüs. 25 Aralık 2013. Alındı 24 Mayıs, 2019.
  167. ^ Martín, Yolanda Beteta (23 Nisan 2013). El desafío de las artistas contemporáneas. Una aproximación a la presencia de las creadoras en las ferias de arte contemporáneo. El caso de ARCO. Investigaciones Feministas. 4. s. 49–65. doi:10.5209 / rev_INFE.2013.v4.41877. ISSN  2171-6080. Alındı 23 Mart, 2018.
  168. ^ "Las Guerrilla Girls, la revolución de las mujeres artistas". www.publico.es. Alındı 24 Mayıs, 2019.
  169. ^ "Gerilla Kızlar: arte feminista". Distrito Arte. Haziran 9, 2016. Alındı 24 Mayıs, 2019.
  170. ^ Aiello, Julieta (15 Kasım 2018). "Gerilla Kızlar: La muestra del icónico colectivo feminista que llega a Buenos Aires". Indie Hoy. Alındı 24 Mayıs, 2019.
  171. ^ "Gerilla Kızlar". HA!. Alındı 24 Mayıs, 2019.
  172. ^ Tate. "'Karşılaşmak İçin Kadınların Çıplak Olması Gerekir mi? Müze? ', Gerilla Kızları, 1989 | Tate ". Tate. Alındı 30 Haziran, 2020.
  173. ^ "Cindy Sherman". Kurt Vakfı. 13 Ocak 2020. Alındı 20 Ocak 2020.
  174. ^ 1939-, Chicago, Judy (1985). Doğum projesi (1. baskı). Doubleday. ISBN  0385187106. OCLC  11159627.CS1 bakimi: sayısal isimler: yazarlar listesi (bağlantı)
  175. ^ 1939-, Chicago, Judy; Galeri., David Richard (2012). Judy Chicago: Powerplay'i gözden geçirme. David Richard Galerisi. ISBN  9780983931232. OCLC  841601939.CS1 bakimi: sayısal isimler: yazarlar listesi (bağlantı)
  176. ^ 1939-, Chicago, Judy (1993). Holokost projesi: karanlıktan ışığa. Penguin Books. ISBN  0140159916. OCLC  27145289. Alındı 8 Haziran 2020.CS1 bakimi: sayısal isimler: yazarlar listesi (bağlantı)
  177. ^ a b "Kadın Sanat Evi: Regina José Galindo -". Plataforma de Arte Contemporáneo. 20 Nisan 2018. Alındı 26 Mayıs 2020.
  178. ^ Cotter, Holland (9 Temmuz 2004). "Sanat İncelemesi; Kaybolmak: Onun Özel Hareketi". New York Times. ISSN  0362-4331. Alındı 28 Aralık 2018.
  179. ^ "Hayward Galerisi Sergi Fragmanı: Ana Mendieta, İzler | Southbank Merkezi". www.southbankcentre.co.uk. Alındı 28 Aralık 2018.
  180. ^ Josefina, Pierucci (2017). "Gerilla Kızlar" (ispanyolca'da). s. 1, 5. Alındı 23 Mart, 2018.
  181. ^ O'Hagan, Sean (21 Eylül 2013). "Ana Mendieta: Bir sanatçının ölümünün kanla bildirilmesi". Gardiyan. ISSN  0261-3077. Alındı 10 Haziran, 2020.
  182. ^ Cabañas, Kaira M. (1999). Ana Mendieta: "Küba'nın Acısı, Beden Ben". Kadının Sanat Dergisi. 20. sayfa 12–17. doi:10.2307/1358840. JSTOR  1358840.
  183. ^ Hemisfer Enstitüsü (2009). "Tania Bruguera". Alındı 27 Mayıs 2020.
  184. ^ Tania Bruguera. "Glosario". Alındı 27 Mayıs 2020.
  185. ^ Pinto Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Torino, İtalya: Torino. s. 25.
  186. ^ Pinto Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Torino, İtalya: Galeria Soffiantino. s. 25–26.
  187. ^ "Conversaciones con Regina José Galindo". Alındı 26 Mayıs 2020.
  188. ^ "Poetas siglo XXI: Regina José Galindo". Alındı 5 Haziran 2020.
  189. ^ a b Montano, Linda M. (2000). Seksenlerde konuşan performans sanatçıları. Los Angeles, Londra: Kaliforniya Üniversitesi Basını Berkeley. sayfa 479, 1. ISBN  0-520-21022-0. Alındı 31 Mart, 2011.
  190. ^ Targ Brill, Marlene (2009). 1990'larda Amerika. Minneapolis: Lerner Yayın Grubu. s. 93, 1. ISBN  978-0-8225-7603-7. Alındı 11 Mart, 2011.
  191. ^ Berghuis, Thomas J. (2006). Çin'de Performans Sanatı. Hong Kong: Saat Dilimi 8. s. 52. ISBN  9889926598.
  192. ^ Cooper, Rafi (6 Temmuz 2008). "Kültür devrimci". Gözlemci. İngiltere. Alındı 27 Mayıs 2020.
  193. ^ a b c Chan, Shing-Kwan (Eylül 2019). "Duvara Karşı: Çağdaş Çin Performans Sanatı ve Çin Seddi". Yishu: Çağdaş Çin Sanatı Dergisi. s. 45.
  194. ^ "Ai Weiwei". wolseleymedia.com.au. 2008. Alındı 27 Mayıs 2020.
  195. ^ "He Yunchang, Çin". Genel Teslimat. 2014. Alındı 27 Mayıs 2020.
  196. ^ "Konsept 21'den Çin Seddi'nde Performans". Asya Sanat Arşivi. Alındı 27 Mayıs 2020.
  197. ^ Steve Dixon, Dijital Performans: Tiyatro, Dans, Performans Sanatı ve Enstalasyonda Yeni Medya Tarihi (MIT Press, 2015), s. 157ff. ve sayfa 457ff.
  198. ^ Kelly Dennis, "Küreselleşen Makinede Cinsiyete Dayalı Hayaletler: Coco Fusco ve Prema Murthy" Paradoxa: Uluslararası Feminist Sanat Dergisi, Cilt. 23 (2009), s. 79–86. Mark Tribe ve Reena Jana'da Shu Lea Cheang ve Prema Murthy hakkında ayrı bölümlere bakın, Yeni Medya Sanatı (Taschen, 2007).
  199. ^ Nato Thompson (ed.), Müdahaleciler: Günlük Yaşamın Yaratıcı Bozulması için Kullanıcı El Kitabı (MIT Press, 2006), s. 106ff, 117ff. Ayrıca 1998 Ars Electronica festivali kataloğuna bakın InfoWar (Springer, 1998).
  200. ^ Anderson, Nate (2009), "Korkunç derecede kötü yazılım demosu performans sanatına dönüşüyor"
  201. ^ LaViers, Amy (23 Mayıs 2019). "İdeal Mekanizasyon: Makine Metaforunu Teori ve Performans Yoluyla Keşfetmek". Sanat. Alındı 23 Haziran 2019.
  202. ^ "Coco Fusco | IDIS". Alındı 14 Mayıs 2020.
  203. ^ Blanco Alcalde, Daniel (28 Şubat 2015). "Artistas disidentes en el punto de mira". Revista Mito. Alındı 15 Mayıs, 2020.
  204. ^ Feigin, Mark. "Интервью | Гости | educская служба новостей". Rusnovosti.ru. Alındı 9 Haziran 2020.
  205. ^ "2 Pussy Riots Grubu Üyesi Moskova'da saldırıya uğradı". Ian. News.biharprabha.com. Alındı 30 Haziran, 2020.
  206. ^ Emma S (3 Kasım 2017). "Masha Alyokhina:" İsyan Günleri "| Google'da Sohbetler". Youtube. Alındı 30 Haziran, 2020.
  207. ^ "Rus punk grubu Pussy Riot Moskova'da açlık grevine başladı". Hafta. 6 Mart 2012. Alındı 9 Haziran 2020.
  208. ^ "" Pussy Riot "un üçüncü üyesi, serseri dua yüzünden suçlandı". RT. 8 Ağustos 2012. Alındı 9 Haziran 2020.
  209. ^ "Участниц Pussy Riot официально обвинили в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти". Alındı 9 Haziran 2020.
  210. ^ Earle, Jonathan. "Pussy Riot Şüphelileri Açlık Grevi Yapıyor". Alındı 9 Haziran 2020.
  211. ^ Baczynska, Gabriela. "Rusya, Pussy Riot aktivistlerinin hapis cezasını uzattı". Reuters. Alındı 9 Haziran 2020.
  212. ^ "Троих предполагаемых участниц Pussy Riot признали политзаключенными". Росбалт. 25 Mart 2012. Google Çeviri.
  213. ^ "Rusya: Kilisede gösteriden sonra düzenlenen punk şarkıcıları serbest bırakın". Uluslararası Af Örgütü. Nisan 3, 2012. Alındı 9 Haziran 2020.[ölü bağlantı ]
  214. ^ Europa, Press (24 Kasım 2015). "El Arzobispado de Pamplona-Tudela se moviliza contra la exposición de Abel Azcona". Europa Press. Alındı 10 Haziran, 2020.
  215. ^ H. Riaño, Peio (9 Nisan 2017). "Abel Azcona:" Tatuarme bir Donald Trump ve dönüşüm yok"". El Español. Alındı 10 Haziran, 2020.
  216. ^ Domínguez, Dani (26 Haziran 2018). "Abel Azcona:" Prefiero artistas en las cárceles que artistas callados en su estudio"". La Marea. Alındı 10 Haziran, 2020.
  217. ^ Castellanos 2018, s. 2.
  218. ^ H.Riaño, Peio (5 Şubat 2019). "El sanatçısı Abel Azcona planta al juez que lo investiga por escribir" pederastia "con hostias consagradas". El País. Alındı 10 Haziran, 2020.
  219. ^ Redacción (20 Aralık 2016). "Abel Azcona, de la profanación a la humillación de las víctimas del terrismo". Infovaticana. Alındı 24 Aralık 2019.
  220. ^ Tecé, Gerardo (16 Şubat 2016). "Coños, antisistema ve medias mentiras". Contexto CTX. Alındı 24 Aralık 2019.
  221. ^ Roca Umbert, Fábrica de las Artes (2016). "Tesisler bir l´exposició Naturaleza Muerta d´Abel Azcona yaşıyor". Museo Roca Umbert. Alındı 24 Aralık 2019.
  222. ^ Cultura Granollers (10 Nisan 2017). "L'art viu, sobre la mort, d'Abel Azcona". Cultura Granollers. Alındı 24 Aralık 2019.
  223. ^ Eitb Cultura (5 Şubat 2019). "Abel Azcona una citación adicial tr Barcelona y se declara desobediente". Eitb Euskal Telebista. Alındı 10 Haziran, 2020.
  224. ^ Espejo, Bea (6 Şubat 2015). "Tania Brugera:" Küba'nın favorece hoy un arte fácil y yüzeysel"". El Kültürü. Alındı 16 Mayıs 2020.
  225. ^ BBC (2 Ocak 2015). "Tania Bruguera, la artista que desafía al gobierno de Cuba". Alındı 16 Mayıs 2020.
  226. ^ Hemisfer Enstitüsü (2009). "Tania Bruguera". Alındı 5 Haziran 2020.
  227. ^ Tania Bruguera. "Glosario". Alındı 14 Kasım 2014.
  228. ^ Pinto Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Torino, İtalya: Torino. s. 25.
  229. ^ Pinto Roberto (2003). Ejercicio de Resistencia Tania Bruguera. Torino, İtalya: Galeria Soffiantino. s. 25-26.
  230. ^ Corral, María (2005). Vivian Lechuga (ed.). Tania Bruguera. Chicago, Illinois. s. 8. ISBN  0-9769449-0-1.
  231. ^ "Rus Sanatçı Pyotr Pavlensky, Paris Bankası Yangına Mahkum Edildi". ArtForum. 15 Ocak 2019. Alındı 16 Mayıs 2020.
  232. ^ Jones, Jonathan (9 Kasım 2015). "Pyotr Pavlensky, Rusya'nın kötü tarihini ateşe veriyor". Gardiyan. Alındı 24 Şubat 2020.
  233. ^ "Tate Modern Performansı. BMW Tate Live". Lupita. Arte de América Latina en Europa. 2016. Alındı 11 Mayıs 2020.
  234. ^ Tate, Modern (2019). "Anne Imnhof: Seks". Tate Modern. Alındı 13 Mayıs, 2020.
  235. ^ Kino, Carol (10 Mart 2010). Bir Asi Form İyilik Kazanıyor. Mücadele Edin., New York Times. Erişim tarihi: April 16, 2010.
  236. ^ "Marina Abramovic: Performans y Polémica en el Moma". Revista Arcadia. 30 Mart 2010. Alındı 11 Mayıs 2020.
  237. ^ Cotter, Holland (30 Mayıs 2010). "700 Saatlik Sessiz Opera MoMA'da Finale Ulaştı". New York Times. Alındı 11 Mayıs 2020.
  238. ^ Arboleda, Yazmany (28 Mayıs 2010). "Marina Çiçeklerini Çalkalamak". The Huffington Post. Arşivlenen orijinal 22 Ağustos 2011. Alındı 16 Haziran 2010.
  239. ^ Bell, Christopher (14 Haziran 2012). "İnceleme: 'Marina Abramović: Sanatçı Mevcut' Sıradışı Bir Sanatçı Üzerine İyi Ama Geleneksel Bir Doküman". IndieWire. Alındı 11 Mayıs 2020.
  240. ^ düşüncecatalog.com/2010/marina-abramovic
  241. ^ Sylvie McNamara (28 Ekim 2019). "Emma Sulkowicz Redpilled mi? En azından yeni bir sosyal ortam buldu". Kesim. Alındı 21 Şubat 2020.
  242. ^ McDonald, Soraya Nadia (29 Ekim 2014). "Gittiği her yere şilte taşıyan bir kadını görmezden gelmek zor, bu yüzden Emma Sulkowicz hala bunu yapıyor". Washington post.
  243. ^ Pardo, Sara (5 Haziran 2020). "España os Pide Perdón, la disculpa por el colonialismo". El Cofre Suena. Alındı 10 Haziran, 2020.
  244. ^ Talegón, Beatriz (29 Mayıs 2020). "La Habana (Küba) amanece llena de carteles donde se lee" España os pide perdón"". Diario 16. Alındı 10 Haziran, 2020.
  245. ^ Ramírez, Lidia (3 Haziran 2020). "Abel Azcona". Objetive. Alındı 10 Haziran, 2020.
  246. ^ "López Obrador in que España debe pedir perdón por los" abusos "de la conquista". El Confidencial. 11 Ekim 2019. Alındı 10 Haziran, 2020.
  247. ^ Hernández Busto, Ernesto (31 Mayıs 2020). "La Habana se llena de carteles donde se lee" España os pide perdón"". Cibercuba. Alındı 10 Haziran, 2020.
  248. ^ "Obras del artista español Abel Azcona" España pide perdón"". Radio Televisión Martí. 3 Haziran 2020. Alındı 10 Haziran, 2020.
  249. ^ Rodríguez, Darinka (28 Kasım 2019). "Ellas oğlu las chilenas que crearon 'Un violador en tu camino'". Verne. Alındı 30 Kasım 2019.
  250. ^ Patiño, Daniela (30 Kasım 2019). "Las protestas virales al ritmo de la música". CNN. Alındı 30 Kasım 2019.
  251. ^ BBC (30 Kasım 2019). ""El violador eres tú ": el potente himno feminista nacido en Chile que da la vuelta al mundo". Alındı 30 Kasım 2019.
  252. ^ "Las Tesis: Intervención viralizada del colectivo feminista se expande por Chile y el mundo". RedGol. Alındı 5 Haziran 2020.
  253. ^ LR, Redacción (28 Kasım 2019). ""Un violador en tu camino ", el canto viral de un colectivo feminista chileno contra la violencia de género [VIDEO]". larepublica.pe. Alındı 5 Haziran 2020.
  254. ^ "El mundo se une al grito de 'Un violador en tu camino'; así las protestas". Excélsior. 30 Kasım 2019. Alındı 5 Haziran 2020.
  255. ^ "El cántico chileno de 'Un violador en tu camino' retumba en todo el mundo". La Vanguardia. 30 Kasım 2019. Alındı 5 Haziran 2020.
  256. ^ ""Un violador en tu camino ": Himno feminista de Lastesis es commentado en todo Chile, América Latina y Europa". CNN Şili. Alındı 5 Haziran 2020.

Kaynakça

Dış bağlantılar