Feminist sanat - Feminist art - Wikipedia

Mary Schepisi, Güzellik Kesildi, 2011

Feminist sanat 1960'ların sonları ve 1970'lerle ilişkili bir sanat kategorisidir feminist hareket. Feminist sanat, kadınların yaşamlarında deneyimledikleri toplumsal ve politik farklılıkları öne çıkarır. Bu sanat biçiminden umut verici kazanç, eşitlik veya özgürlüğe yol açma umuduyla dünyaya olumlu ve anlayışlı bir değişim getirmektir.[1] Kullanılan medya, resim gibi geleneksel sanat biçimlerinden daha alışılmışın dışında yöntemlere, örneğin performans sanatı, kavramsal sanat, vücut sanatı, zanaatçılık, video, film ve elyaf sanatı. Feminist sanat, yeni medya ve yeni bir perspektifin dahil edilmesi yoluyla sanatın tanımını genişletmeye yönelik yenilikçi bir itici güç olarak hizmet etti.[2][3]

Tarih

Tarihsel olarak konuşursak, kadın sanatçılar, var olduklarında, büyük ölçüde belirsizliğe gömülmüşlerdir: kadın sanatçılar yoktur Michelangelo veya Da Vinci eşdeğer.[4][5] İçinde Neden Büyük Kadın Sanatçılar Yok Linda Nochlin "Hata yıldızlarımızda, hormonlarımızda, adet döngülerimizde veya boş iç mekanlarımızda değil, kurumlarımızda ve eğitimimizde yatıyor" diye yazdı.[4] Kadınların bakıcı olarak tarihsel rolü nedeniyle, çoğu kadın sanat yaratmaya zaman ayıramadı. Buna ek olarak, kadınların sanat okullarına girmelerine nadiren izin verildi ve uygunsuzluk korkusuyla canlı çıplak çizim derslerine neredeyse hiçbir zaman izin verilmedi.[4] Bu nedenle, sanatçı olan kadınlar, babaları veya amcaları tarafından eğitilen ve hareketsiz yaşamlar, manzaralar veya portre çalışmaları üreten, boş vakti olan büyük ölçüde zengin kadınlardı. Örnekler şunları içerir: Anna Claypoole Peale ve Mary Cassatt.

Feminist sanat, her bireyden farklı, farklı kişisel ve politik unsurları barındırdığı için tanımlamak konusunda tartışmalı olabilir. Tüm sanat feminist, sonra feminist bir sanat tarafından mı yapılmıştır? Bir feminist tarafından yapılmayan sanat feminist sanat olabilir mi? Lucy R. Lippard 1980'de feminist sanatın "ne bir stil ne de bir hareket olmadığını, bunun yerine bir değer sistemi, devrimci bir strateji, bir yaşam tarzı" olduğunu belirtti.[6] 1960'ların sonunda ortaya çıkan feminist sanat hareketi, 1960'ların öğrenci protestolarından ilham aldı. sivil haklar Hareketi, ve İkinci dalga feminizm. Cinsiyetçiliği ve ırkçılığı teşvik eden kurumları eleştirerek öğrenciler, beyaz olmayan insanlar ve kadınlar eşitsizliği tespit edip düzeltmeye çalıştılar. Kadın sanatçılar, sanat dünyasındaki eşitsizliklere ışık tutmak için sanat eserlerini, protestolarını, kolektiflerini ve kadın sanat kayıtlarını kullandılar. Feminist sanatın ilk dalgası 19. yüzyılın ortalarında kuruldu. 1920'lerin başında, kadının Amerika'da oy kullanma hakkı kazanmasıyla birlikte liberalleşme dalgası tüm dünyaya yayıldı. Feminist sanattaki yavaş ve kademeli değişim 1960'larda ivme kazanmaya başladı.[7]

1960'lar

1960'lardan önce, kadın yapımı sanat eserlerinin çoğu, kadınların tarihsel olarak karşılaştığı koşullara ne hitap ettiği ne de eleştirdiği anlamında feminist içeriği tasvir etmiyordu. Kadınlar, sanatçıların kendilerinden çok, sanatın özneleriydi. Tarihsel olarak kadın bedeni, erkeklerin zevki için var olan bir arzu nesnesi olarak görülüyordu. 20. yüzyılın başlarında, kadın cinselliğini sergileyen eserler - pin-up kızı en iyi örnek olmak - üretilmeye başlandı. 1960'ların sonlarında, kadınları sadece cinselleştirilmiş bir tarzda tasvir etme geleneğinden kopan çok sayıda kadınsı sanat eseri vardı.

Tanınırlık kazanmak için pek çok kadın sanatçı, ağırlıklı olarak erkek olan bir sanat dünyasında rekabet edebilmek için çalışmalarını "cinsiyetten arındırmak" için mücadele etti. Bir eser, bir kadın tarafından yapılmış gibi "görünmüyorsa", o zaman kadınlarla ilgili damgalanma işin kendisine yapışmaz ve böylece işe kendi bütünlüğünü verir. 1963'te Yayoi Kusama yaratıldı Fırın-Tava - daha geniş bir eser koleksiyonunun parçası olarak adlandırdığı toplama heykelleri. Bu koleksiyondaki diğer çalışmalarda olduğu gibi, Fırın-Tava kadınların işiyle ilgili bir nesneyi alır - bu durumda metal bir tava - ve onu aynı malzemeden soğanlı topaklarla tamamen kaplar. Bu, kadınların toplumdaki geleneksel rolünden kurtulmanın yollarını bulan kadın sanatçıların erken bir feminist örneğidir. Metal tava ile aynı renk ve malzemeden yapılan topaklara sahip olmak tavanın işlevselliğini ve - mecazi anlamda - kadınlarla olan ilişkisini tamamen ortadan kaldırır.[kime göre? ] Çıkıntılar, yalnızca kadının mutfakta kullanacağı metal bir tava olma işlevini ortadan kaldırarak değil, aynı zamanda çirkinleştirerek de eşyanın cinsiyetini ortadan kaldırıyor. Bu çağdan önce, ortak kadın çalışmaları manzara ve yorgan gibi güzel ve dekoratif şeylerden oluşuyordu, oysa kadınların daha çağdaş sanat eserleri cesur ve hatta isyankar hale geliyordu.[kime göre? ]

On yılın sonlarına doğru, kabul edilen ana akım ideolojinin tarafsız olmadığı kınandığı toplumsal değerleri eleştiren ilerici fikirler ortaya çıkmaya başladı. Ayrıca önerildi[kime göre? ] sanat dünyasının bir bütün olarak kendi içinde cinsiyetçilik kavramını kurumsallaştırmayı başardığını. Bu süre zarfında, sanat tarihi tarafından estetik hiyerarşinin en altına yerleştirilen çeşitli medyalar yeniden doğdu. kapitone.[8] Basitçe söylemek gerekirse, bir kadının sanattaki rolüne ilişkin sosyal olarak inşa edilmiş ideolojiye karşı bu isyan, kadın öznesinin yeni bir standardının doğuşunu ateşledi. Kadın bedeni bir zamanlar erkek bakışının bir nesnesi olarak görüldüğünde, toplumsal olarak inşa edilmiş toplumsal cinsiyet ideolojilerine karşı bir silah olarak görülmeye başlandı.

İle Yoko Ono 1964 eseri, Kesilmiş Parça Performans sanatı, toplumsal cinsiyet üzerine toplumsal değerler üzerine eleştirel bir analiz biçimi olarak feminist sanat eserinde popülerlik kazanmaya başladı. Bu çalışmada Yoko Ono, önünde bir makasla yerde diz çökmüş olarak görülmektedir. Teker teker, izleyiciyi giysisinin ve iç çamaşırının yırtık pırtık kalıntıları arasında diz çökmüş halde bırakılana kadar giysisinin bir parçasını kesmeye davet etti. Özne (Ono) ile izleyici arasında oluşturulan bu samimi ilişki, Ono'nun cinsel nesne haline gelmesi anlamında toplumsal cinsiyet kavramını ele aldı. Kıyafetlerinin her geçen gün daha fazla parçası kesildikçe hareketsiz kalarak, izleyici sütyeninin kesildiği noktaya yükselirken, bir kadının bir nesne olarak görüldüğü sosyal duruşunu ortaya koyuyor.

1970'ler

1970'lerde feminist sanat, kadınların sosyal hiyerarşi içindeki konumuna meydan okumak için bir yol sağlamaya devam etti. Amaç, kadınların erkek meslektaşları ile denge durumuna gelmesiydi. Judy Chicago iş, Akşam yemeği partisi Yaygın olarak ilk epik feminist sanat eseri olarak kabul edilen (1979), bir yemek masasını - geleneksel kadın rolüyle ilişkilendirilen - bir eşkenar üçgene dönüştürerek yeni keşfedilen bir kadının güçlenmesi fikrini vurgular. Her iki tarafın da tarihteki belirli bir kadına adanmış eşit sayıda plaka ayarı vardır. Her tabakta bir tabak bulunur. Bu, kadınların toplum tarafından boyun eğdirilmesi fikrini kırmanın bir yolu olarak hizmet etti. Tarihsel bağlama bakıldığında, 1960'lar ve 1970'ler kadınların yeni özgürlük biçimlerini kutlamaya başladığı önemli bir dönem olarak hizmet etti. İş gücüne daha fazla kadın katılıyor, doğum kontrolünün yasallaştırılması, eşit ücret için mücadele, medeni haklar ve Roe / Wade (1973) kürtajı yasallaştırma kararı, sanat eserlerine yansıdı. Ancak bu tür özgürlükler siyasetle sınırlı değildi.[9]

Geleneksel olarak, çıplaklığı tuvalde veya bir heykelde ustalıkla yakalayabilmek, sanatta yüksek bir başarıyı yansıtıyordu. Bu seviyeye ulaşmak için çıplak modellere erişim gerekiyordu. Erkek sanatçılara bu ayrıcalık verilirken, bir kadının çıplak bir vücut görmesi uygunsuz görüldü. Sonuç olarak, kadınlar dikkatlerini daha az profesyonelce beğenilen "dekoratif" sanata odaklamak zorunda kaldılar. 1970'lerle birlikte eşitlik mücadelesi sanata da yayıldı. Sonunda giderek daha fazla kadın sanat akademilerine kaydolmaya başladı. Bu sanatçıların çoğu için amaç geleneksel erkek ustalar gibi resim yapmak değil, tekniklerini öğrenmek ve geleneksel kadın görüşlerine meydan okuyacak şekilde onları manipüle etmekti.[10]

Mary Beth Edelson 's Bazı Yaşayan Amerikalı Kadın Sanatçılar / Son Akşam Yemeği (1972) tahsis edildi Leonardo da Vinci ’S Son Akşam Yemeği, ünlü kadın sanatçıların başları, Mesih ve havarilerinin başları üzerinde kolaj yaptı. Kadınların tabi kılınmasında dinsel ve sanat tarihi ikonografisinin rolüne değinen bu görüntü, " feminist sanat hareketi."[11][12]

Fotoğraf, feminist sanatçılar tarafından kullanılan ortak bir araç haline geldi. "Gerçek" kadını göstermek için birçok yönden kullanıldı. Örneğin, 1979'da Judith Black vücudunu böyle bir ışıkta tasvir eden bir otoportre çekti. Sanatçının yaşlanan bedenini ve kendisini idealize edilmiş bir seks sembolü yerine bir insan olarak gösterme çabasındaki tüm kusurlarını gösterdi. Hannah Wilke kadın bedeninin geleneksel olmayan bir temsilini ifade etmek için fotoğrafı da kullandı. 1974 koleksiyonunda S.O.S - Tabakalaşma Nesne SerisiWilke kendini konu olarak kullandı. Vücudunun her tarafına dizilmiş vulva şeklinde çiğnenmiş sakız parçaları ile üstsüz olarak kendini resmetti, mecazi olarak toplumdaki kadınların nasıl çiğnenip sonra tükürdüğünü gösterdi. 1975'te Macaristan, Budapeşte'de Orshi Drozdik onun doğum adı altında Drozdik Orsolya Macar Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir öğrenci olarak, akademinin kütüphanesinde çıplak model ayarlarının tarihi 19. ve 20. yüzyıl akademik belge fotoğraflarını inceliyordu. Onları yeniden fotoğrafladı ve fotoğrafları kendi işi gibi sergiledi. O yılın sonlarına doğru çıplak model-dekor görüntülerini kendi çıplak vücuduna yansıttı, fotoğrafladı ve kendini kadın çıplak model çizen bir kadın sanatçı olarak sergilediği NudeModel adlı performanslar yaptı.

Bu sırada, "geleneksel kadına" karşı isyan üzerinde büyük bir odak vardı. Bununla, geleneklerinin tehdit altında olduğunu hisseden hem kadın hem de erkeklerin tepkisi geldi. Kadınları göz alıcı ikonlar olarak göstermekten rahatsız edici kadın silüetlerini (tecavüz kurbanlarının geride bıraktıkları 'damganın' sanatsal bir gösterimi) göstermeye geçmek. Ana Mendieta, popüler kültürün tam olarak kabul edemediği bazı bozulma biçimlerinin altını çizdi.

Süre Ana Mendieta çalışmaları ciddi bir konuya odaklandı, diğer sanatçılar Lynda Benglis eşitlik mücadelesinde daha hicivli bir duruş aldı. Yayınlanan fotoğraflarından birinde Artforumkısa bir saç kesimi, güneş gözlüğü ve kasık bölgesine yerleştirilmiş bir yapay penis ile çıplak olarak tasvir edilmiştir. Bazıları bu radikal fotoğrafı "kaba" ve "rahatsız edici" olarak gördü. Ancak diğerleri, fotoğrafının bir erkek meslektaşından daha sert bir şekilde eleştirilmesi anlamında cinsiyetler arasındaki dengesiz dengenin bir ifadesini gördüler. Robert Morris Boynuna zincirlerle gömleksiz poz veren, boyun eğme işareti olarak. Şu anda, baskın bir kadının tasviri çok eleştirildi ve bazı durumlarda cinselliği tasvir eden herhangi bir kadın sanatı pornografik olarak algılandı.[13]

Benglis'in cinsiyetteki eşitsizliği ortaya çıkarmak için yaptığı hakimiyet tasvirinin aksine, Marina Abramovic boyun eğdirmeyi, izleyiciyi rahatsız etmekten çok dehşete düşüren toplumdaki kadının konumunu açığa vurmanın bir biçimi olarak kullandı. Performans çalışmasında Ritim 0 (1974), Ambramovic tüy ve parfüme, tüfek ve mermiye uzanan 72 farklı objeyi halka sunarak sadece sınırlarını değil izleyicisinin de sınırlarını zorlamaktadır. Talimatları basit; Nesne odur ve izleyiciler önümüzdeki altı saat boyunca bedeniyle istediklerini yapabilir. Seyircisi, hareketsiz dururken tam kontrole sahip. Sonunda vahşileşiyorlar ve vücudunu ihlal etmeye başlıyorlar - bir noktada bir adam onu ​​tüfekle tehdit ediyor - ama parça bittiğinde seyirci çılgına dönüyor ve sanki az önce olanlarla uzlaşamıyormuş gibi korkuyla kaçıyor. Bu duygusal performans parçasında Ambramovic, kadın bedeninin nesneleştirilmesinin güçlü mesajını tasvir ederken aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını çözüyor.[14]

1975'te, Barbara Deming feminist sanatçıların çalışmalarını desteklemek için Kadınların Para Fonu'nu kurdu. Deming, sanatçının desteğiyle Fonun yönetimine yardımcı oldu Mary Meigs. Deming'in 1984'teki ölümünden sonra, kuruluşun adı Barbara Deming Memorial Fund olarak değiştirildi.[15] Bugün vakıf, "sanattaki bireysel feministleri (yazarlar ve görsel sanatçılar) cesaretlendiren ve bağışlayan" "süregelen en eski feminist bağış ajansı" dır.[16][17]

1980'ler

Feminist sanat temelde cinsiyetler arasında eşitlik sağlamaya çalışan herhangi bir alan olsa da statik değildir. "Kadın mücadelelerinin canlı süreçleriyle bağlantılı olarak sürekli şekillenen ve yeniden şekillendirilen" sürekli değişen bir projedir. Bu bir platform değil, daha çok "dinamik ve özeleştirel bir tepki" dir.[18] 1960'lardan ve 1970'lerden gelen feminist kıvılcımlar, 1980'lerin aktivist ve kimlik sanatı için bir yol açmaya yardımcı oldu. Aslında, feminist sanatın anlamı o kadar hızlı gelişti ki 1980'de Lucy Lippard, "tüm katılımcıların 'toplumsal değişim sanatının tam panoramasına' ait çalışmaları sergilediği bir şovun küratörlüğünü yaptı, ancak çeşitli şekillerde olsa da, herhangi bir anlamda altını çiziyor. "feminizm", ya tek bir siyasi mesaj ya da tek bir tür sanat eseri anlamına geliyordu. Bu açıklık, feminizmin politik ve kültürel müdahale olarak gelecekteki yaratıcı sosyal gelişimi için anahtar bir unsurdu. "[19]

1985 yılında Modern Sanat Müzesi New York'ta, zamanın en ünlü çağdaş sanat eserlerini sergilediğini iddia eden bir galeri açtı. Seçilen 169 sanatçıdan sadece 13'ü kadındı. Bunun bir sonucu olarak, isimsiz bir grup kadın, en etkili sanat müzelerini araştırdı, ancak kadın sanatını zar zor sergilediklerini öğrendi. Bununla birlikte Gerilla Kızlar protestolar, posterler, sanat eserleri ve topluluk önünde konuşma yoluyla zamanlarını sanat dünyasında cinsiyetçilik ve ırkçılıkla savaşmaya adayanlar. 1980'lerden önceki feminist sanatın aksine, Gerilla Kızları yüzünüze daha cesur bir kimlik kazandırdı ve hem dikkat çekti hem de cinsiyetçiliği açığa çıkardı. Posterleri, feminist hareketten önce kadınların sanat dünyasında oynadıkları rolü ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Bir durumda resim La Grande Odalisque tarafından Jean-Auguste-Dominique Ingres posterlerinden birinde çıplak olarak resmedilen kadınlara goril maskesi verildi. Ayrıca "Metropolitan Müzesi'ne girmek için kadınların çıplak olması gerekiyor mu? Modern Sanat Bölümlerindeki sanatçıların% 5'inden azı kadın, ancak çıplakların% 85'i kadın" yazıyordu. Erkek bakışı için amaçlanan amacını ortadan kaldırmak için ünlü bir eseri alıp yeniden biçimlendirerek, çıplak dişi arzu edilen bir nesneden başka bir şey olarak görülüyor.[20][21]

Erkek bakışının eleştirisi ve kadınların nesneleştirilmesi de Barbara Kruger 's Bakışların yüzümün yan tarafına çarpıyor. Bu çalışmada bir kadının yan yana çevrilmiş mermer bir büstünü görüyoruz. Işık serttir, işin sol tarafında siyah, kırmızı ve beyaz kalın harflerle yazılmış "bakışınız yüzümün yanına çarpıyor" sözlerini vurgulamak için keskin kenarlar ve gölgeler yaratır. Bu tek cümlede Kruger, toplumsal cinsiyet, toplum ve kültür üzerine protestosunu çağdaş bir dergiyle ilişkilendirilebilecek şekilde tasarlanmış bir dille aktarabiliyor ve böylece izleyicinin dikkatini çekiyor.[22]

1990'lar

Video ve dijital fotoğrafçılık gibi teknolojileri birleştiren daha önceki feminist sanat örneklerine dayanarak, 1990'larda feminist sanatçılar, dijital medya, benzeri Dünya çapında Ağ, köprü metni ve kodlama, etkileşimli sanat ve akışlı ortam. Gibi bazı işler Olia Lialina 's Erkek Arkadaşım Savaştan Geri Döndü (1996), cinsiyet, savaş ve travma hakkında doğrusal olmayan bir anlatı deneyimi oluşturmak için hiper metin ve dijital görüntüleri kullandı.[23] Gibi diğer işler Prema Murthy 's Bindigirl (1999), cinsiyet, sömürgecilik ve çevrimiçi tüketiciliği sorgulamak için performans sanatını video akışı, canlı sohbet ve bir web sitesiyle birleştirdi.[24] Gibi işler Victoria Vesna 's Bedenler © INCorporated (1997), dijital kültürde bedenin metalaşmasını hicvetmek için 3D modelleme ve VRML gibi sanal gerçeklik ortamlarını kullandı.[25]

Bunlar 1990'ların diğer çalışmaları yanında tartışıldı siberfeminizm ve siberfeminist kolektifler VNS Matrisi, OBN /Old Boys Ağı, ve subRosa.[26]

Feminist sanatı teşvik etmek

1970'lerde toplum değişime açık olmaya başladı ve insanlar her cinsiyetin kalıp yargılarında bir sorun olduğunu fark etmeye başladı. Feminist sanat, 1960'ların sonlarından 1970'lere kadar ortaya çıkan feminizmin toplumsal kaygılarını ele almanın popüler bir yolu haline geldi. İlk feminist derginin oluşturulması ve yayınlanması 1972'de yayınlandı. Bayan Dergisi feminist sesleri öne çıkaran, feminist fikir ve inançları kamuoyuna açıklayan ve feminist sanatçıların çalışmalarını destekleyen ilk ulusal dergi oldu. Sanat dünyası gibi, dergi de medyayı feminizmin mesajlarını yaymak ve toplumdaki toplam cinsiyet eşitliğinin eksikliğine dikkat çekmek için kullandı. Derginin kurucu ortağı Gloria Steinem, bağımsız kadınların gücünü gösteren "Bir kadının balık gibi bir erkeğe ihtiyacı var, bisiklete ihtiyacı var" sözünü ortaya attı. bu slogan aktivistler tarafından sıklıkla kullanıldı.[6]

Feminist sanatın toplum üzerindeki etkisi

Lucy R. Lippard 1980'de feminist sanatın "ne bir stil ne de bir hareket olmadığını, bunun yerine bir değer sistemi, devrimci bir strateji, bir yaşam tarzı" olduğunu savundu. Bu alıntı, feminist sanatın hayatın her alanını etkilediğini destekliyor. Ulusun kadınları, hoşnutsuzluk gürültüsünün üzerinde seslerini duyurmaya kararlıydı ve eşitlik, onlara erkeklerle eşit işler elde etmelerini ve kendi bedenleri üzerinde hak ve temsiliyet kazanmalarını sağlayacaktı.[27] Sanat, mesajı iletmek için kullanılan bir medya biçimiydi; bu onların platformuydu. Feminist sanat, bu iddiayı desteklemektedir çünkü sanat, kadınların rollerine dair önceden tasarlanmış kavramlara meydan okumaya başlamıştır. Feminist sanat eserlerindeki cinsiyet eşitliği mesajı izleyicilerde yankılanıyor çünkü sosyal normların meydan okuması insanları sorgulattı, kadınların erkek kıyafetleri giymesi sosyal olarak kabul edilebilir mi?[27]

Feminist sanat örneği

Dergi ve feminizmin yükselişi, aynı zamanda feminist sanatçılar daha popüler hale geldi ve feminist sanatçılardan biri de Judy Dater'dır. Sanat kariyerine farklı sanat türleri ve yaratıcı çalışmaların kültür merkezi olan San Francisco'da başlayan Dater, müzelerde feminist fotoğraflar sergiledi ve çalışmaları için oldukça fazla tanıtım kazandı.[27] Dater, kadınların bir fotoğraf için giyinmesi veya poz vermesi gibi basmakalıp cinsiyet rollerine meydan okuyan kadınlara odaklanan sanatı sergiledi. Erkek kıyafetleri giymiş bir kadın görmek nadirdi ve feminist hareketi desteklediğini ifade ediyordu ve birçok kişi Dater'ın eşit haklara olan tutkulu inancını biliyordu. Dater ayrıca kadınların vücutlarını güçlü, güçlü ve bir kutlama olarak göstermeyi amaçlayan çıplak kadınları fotoğrafladı. Fotoğraflar, topluma uyması gerekmeyen alışılmadık ve daha önce hiç görülmemiş görüntüler nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti.[28]

Fotoğraf Galerisi

Ayrıca bakınız

Notlar

  1. ^ 19 Ekim 2013 Cumartesi günü, Creative Time ve Brooklyn Müzesi'ndeki Elizabeth A. Sackler Feminist Sanat Merkezi, uluslararası üne sahip sanatçı Suzanne Lacy'nin belki de en önemli sosyal faaliyetlerinden biri olan Between the Door and the Street'i sundu. sanatçı bugün çalışıyor. Brooklyn'deki bir yerleşim bloğu olan Park Place boyunca uzanan parklarda toplanan yaklaşık 400 kadın ve birkaç erkek - tümü yaşların, geçmişlerin ve bakış açılarının bir kesitini temsil etmek üzere seçilmişler ve ilgili çeşitli konular hakkında önceden yazılmamış sohbetler gerçekleştirmişlerdir. bugün toplumsal cinsiyet politikasına. Halktan binlerce kişi gruplar arasında dolaşmak, söylediklerini dinlemek ve kendi fikirlerini oluşturmak için dışarı çıktı.

Referanslar

  1. ^ "Feminist Sanat Akımı, Sanatçılar ve Büyük Eserler". theartstory.org. Alındı 4 Nisan 2018.
  2. ^ Cheris Kramarae; Dale Spender (1 Aralık 2000). Routledge Uluslararası Kadın Ansiklopedisi: Küresel Kadın Sorunları ve Bilgisi. Taylor ve Francis. s. 92–93. ISBN  978-0-415-92088-9.
  3. ^ "Feminist sanat hareketi". Sanat Hikayesi Vakfı. Alındı 13 Ocak 2014.
  4. ^ a b c Nochlin Linda (1973). Hess, Thomas (ed.). Neden Büyük Kadın Sanatçılar Yok?. New York: Collier.
  5. ^ "Yarışma Kabul Edildi: Beş Kadın Sanatçı İsim Verebilir misiniz?". Ulusal Sanat Kadın Müzesi. 27 Şubat 2017. Alındı 9 Şubat 2018.
  6. ^ a b Rozsika Parker ve Griselda Pollock (1987). Feminizmi Çerçevelendirmek: Sanat ve Kadın Hareketi 1970-85. New York: Pandora Press.
  7. ^ "Diğer Sanat Tarihi: Feminist Sanatın Batılı Olmayan Kadınları". Artspace. Alındı 2019-03-17.
  8. ^ Battersby Christine (1989). Cinsiyet ve Deha: Feminist Bir Estetiğe Doğru. Indiana UP: Bloomington.
  9. ^ Newman, Michael; Kuş, Jon (1999). "1970'leri Temizlemek; Judy Chicago, Mary Kelly, ve Mierle Laderman Ukeles. "Kavramsal Sanatı Yeniden Yazmak. Londra.
  10. ^ Hein, Hilde; Korsmeyer, Carolyn (1993). Feminist Bakış Açısıyla Estetik. Bloomington: Indiana UP.
  11. ^ "Mary Beth Edelson". Donmuş Sanat Müzesi Çizim Projesi. Alındı 11 Ocak 2014.
  12. ^ "Mary Beth Adelson". Clara - Kadın Sanatçılar Veritabanı. Washington, D.C .: National Museum of Women in the Arts. Arşivlenen orijinal 10 Ocak 2014. Alındı 10 Ocak 2014.
  13. ^ Betterton, Biberiye (1996). "Body Horor." Yakın Bir Mesafe: Kadınlar, Sanatçılar ve Beden. Londra: Routledge.
  14. ^ Butler, Cornelia; Gabrielle Lisa (2007). WACK !: Sanat ve Feminist Devrim. Los Angeles.
  15. ^ https://web.archive.org/web/20121206011812/http://demingfund.org/our-founders. Arşivlenen orijinal Aralık 6, 2012. Alındı 25 Eylül 2015. Eksik veya boş | title = (Yardım)
  16. ^ "Barbara Deming Memorial Fund, Inc.: Ana Sayfa". Demingfund.org. Alındı 2015-09-25.
  17. ^ Dusenbery, Maya. "Quickhit: Tüm Feminist Kurgu Yazarlarına Çağrı". Feministing.com. Alındı 2015-09-25.
  18. ^ Pollock, Griselda (1996). Görsel Sanatlarda Kuşaklar ve Coğrafyalar: Feminist Okumalar. londra: Routledge.
  19. ^ Harris, Jonathan Yeni Sanat Tarihi: Eleştirel Bir Giriş Routledge, 2001.
  20. ^ Gerilla Kızlarının İtirafları / Gerilla Kızlarının (Gerçekte Kimse); Whitney Chadwick tarafından yazılmış bir Deneme ile. New York: HarperPerennial. 1995.
  21. ^ Deepwell Kathy (1995). Yeni Feminist Sanat Eleştirisi: Eleştirel Stratejiler. Manchester: Manchester UP.
  22. ^ Isaak Jo Anne (1996). Feminizm ve Çağdaş Sanat: Kadın gülüşünün devrimci gücü. Londra: Routledge.
  23. ^ Christiane Paul, Dijital sanat (New York: Thames & Hudson, 2003), s. 113ff.
  24. ^ Mark Tribe ve Reena Jana'daki Bindigirl hakkındaki bölüme bakın, Yeni Medya Sanatı (Taschen, 2007).
  25. ^ "Bedenler © INCorporated | Net Sanat Antolojisi". Anthology.rhizome.org. Alındı 2020-05-30.
  26. ^ Siberfeminizm: Sonraki Protokoller, ed. Claudia Reiche ve Verena Kuni (Brooklyn: Autonomeida, 2004).
  27. ^ a b c Rozsika Parker ve Griselda Pollock, Framing Feminism: Art and the Women's Movement 1970-85 (New York Pandora Press 1987).
  28. ^ Norma Broude ve Mary D. Garrard, Feminist Sanatın Gücü 1970'lerin Amerikan Hareketi: Tarih ve Etki (Harry N. Abrams Publishers Inc. New York 1994).

daha fazla okuma

  • Norma Broude ve Mary D. Garrard (1994). Feminist Sanatın Gücü 1970'lerin Amerikan Hareketi: Tarih ve Etki. New York: Harry N. Abrams Publishers Inc.
  • Connie Butler (2007). WACK! Sanat ve Feminist Devrim. MIT Basın.
  • Heartney, E., Posner, H., Princenthal, N. ve Scott, S. (2013). Devrimden sonra: çağdaş sanatı dönüştüren kadınlar. Prestel Verlag.
  • Bettina Papenberg, Marta Zarzycka (editörler) (2017). Carnal Aesthetics: aşırıcı imgeler ve feminist politika. I.B. Tauris.
  • Griselda Pollock (ed.) (2013). Psikanalizin Görsel Siyaseti. I.B. Tauris ISBN  978-1-78076-316-3
  • Griselda Pollock (1996). Görsel Sanatlarda Kuşaklar ve Coğrafyalar: Feminist Okuma. Londra ve NY: Routledge ISBN  0-415-14128-1
  • Liz Rideal ve Katheleen Soriano (2018). (Madam ve Eve. Kadınları Tasvir Eden Kadınlar. ISBN  978-1-78627-156-3
  • Catherine de Zegher (2015). Kadınların Çalışması Asla Bitmez. Ghent: Mer. Kağıtlar Kunsthalle.