Tiyatro - Theatre

Sarah Bernhardt gibi Hamlet, 1899'da

Tiyatro veya tiyatro[a] ortak çalışma şeklidir sahne Sanatları canlı performans kullanan, genellikle aktörler veya aktrisler, gerçek veya hayali bir olayın deneyimini belirli bir yerde, genellikle bir sahnede canlı bir seyirci önünde sunmak. Oyuncular, bu deneyimi izleyicilere aşağıdaki kombinasyonlarla iletebilirler: mimik konuşma şarkı müzik, ve dans. Resimli manzara gibi sanat unsurları ve sahneleme gibi aydınlatma deneyimin fizikselliğini, varlığını ve yakınlığını geliştirmek için kullanılır.[1] Gösterinin özel yeri ayrıca "tiyatro" kelimesiyle de adlandırılmıştır. Antik Yunan θέατρον (théatron, "izlemek için bir yer"), kendisi θεάομαι'dan (theáomai, "görmek", "izlemek", "gözlemlemek").

Modern Batı tiyatrosu, büyük ölçüde, antik Yunan tiyatrosu teknik terminolojiyi ödünç aldığı, sınıflandırma türler ve çoğu temalar, stok karakterler ve arsa öğeleri. Tiyatro sanatçısı Patrice Pavis teatralliği tanımlar, tiyatro dili, sahne yazımı ve özgüllük tiyatroyu diğerinden ayıran eş anlamlı ifadeler olarak tiyatronun Performans sanatları, Edebiyat ve genel olarak sanat.[2][b]

Modern tiyatro, oyunlar ve müzikal tiyatro. Sanat biçimleri bale ve opera tiyatrodur ve birçok konvansiyonu kullanır. oyunculuk, kostümler ve sahneleme. Gelişiminde etkili oldular müzikal tiyatro; daha fazla bilgi için bu makalelere bakın.

Tiyatro tarihi

Klasik ve Helenistik Yunanistan

Yunan tiyatro Taormina, Sicilya İtalya
Bir usta (sağda) ve kölesinin (solda) rollerini oynayan aktörlerin tasviri Yunan phlyax oyun MÖ 350/340 dolaylarında

şehir devleti nın-nin Atina batı tiyatrosunun ortaya çıktığı yerdir.[3][4][5][c] Daha geniş bir şeyin parçasıydı kültür teatrallik ve performansın klasik Yunanistan dahil festivaller, dini törenler, siyaset, yasa atletizm ve jimnastik, müzik, şiir, düğünler, cenazeler ve sempozyum.[6][5][7][8][d]

Şehir devletinin birçok festivaline katılım - ve zorunlu katılım Şehir Dionysia bir seyirci üyesi olarak (veya hatta tiyatro prodüksiyonlarında bir katılımcı olarak) özellikle - önemli bir parçasıydı vatandaşlık.[10] Yurttaş katılımı aynı zamanda retorik nın-nin hatipler performanslarında kanıtlandı mahkeme veya siyasi meclis Her ikisi de tiyatroya benzer olarak anlaşıldı ve giderek dramatik kelime dağarcığını emmeye başladı.[11][12] Yunanlılar ayrıca şu kavramları da geliştirdiler: dramatik eleştiri ve tiyatro mimarisi.[13][14][15] Oyuncular ya amatördü ya da en iyi ihtimalle yarı profesyoneldi.[16] antik Yunan tiyatrosu üç türden oluşuyordu dram: trajedi, komedi, ve satir oyunu.[17]

Antik Yunan'da tiyatronun kökenleri Aristo İlk tiyatro teorisyeni olan (384–322 BCE) Dionysos'u onurlandıran festivallerde bulunur. Gösteriler, 10.000-20.000 kişilik oturma kapasitesine sahip yamaçlara kesilmiş yarım daire şeklindeki oditoryumda yapıldı. Sahne, bir dans pisti (orkestra), giyinme odası ve sahne oluşturma alanından (skene) oluşuyordu. Kelimeler en önemli kısım olduğu için, iyi akustik ve net sunum çok önemliydi. Oyuncular (her zaman erkek) temsil ettikleri karakterlere uygun maskeler taktılar ve her biri birkaç rol oynayabilirdi.[18]

Hayatta kalan en eski trajedi türü olan Atina trajedisi bir tür dans -Şehir devleti teatral kültürünün önemli bir bölümünü oluşturan drama.[3][4][5][19][20][e] MÖ 6. yüzyılda bir zamanlar ortaya çıktıktan sonra, MÖ 5. yüzyılda çiçek açtı (sonundan itibaren Yunan dünyasına yayılmaya başladı) ve popülerliğini sürdürdü. Helenistik dönem.[22][23][4][f]

MÖ 6. yüzyıldan hiçbir trajedi ve MÖ 5. yüzyılda gerçekleştirilen binden fazla trajediden yalnızca 32'si hayatta kaldı.[25][26][g] Tam metinlerimiz var kaybolmamış tarafından Aeschylus, Sofokles, ve Euripides.[27][h] Trajedinin kökenleri belirsizliğini koruyor, ancak MÖ 5. yüzyılda kurumsallaşmış yarışmalarda (agon ) kutlayan şenliklerin bir parçası olarak düzenlenen Dionysos ( Tanrı nın-nin şarap ve doğurganlık ).[28][29] City Dionysia'nın yarışmasındaki yarışmacılardan (tiyatro sahnesi için festivallerin en prestijli olanı) oyun yazarlarının bir tetraloji Genellikle üç trajedi ve bir satir oyunundan oluşan oyunların (bireysel çalışmaların hikaye veya tema ile bağlantılı olması gerekmese de).[30][31][ben] Dionysia Şehri'ndeki trajedilerin performansı MÖ 534 gibi erken bir tarihte başlamış olabilir; resmi kayıtlar (Didaskaliai) Satyr oyununun tanıtıldığı MÖ 501'den başlar.[32][30][j]

Atina trajedilerinin çoğu, Yunan mitolojisi, rağmen Persler - hangi aşamalar Farsça askeri yenilgi haberlerine yanıt Salamis Savaşı MÖ 480'de - hayatta kalan dramda dikkate değer bir istisnadır.[30][k] Aeschylus, M.Ö. 472'de Dionysia Şehri'nde birincilik ödülünü kazandığında, 25 yıldan fazla bir süredir trajediler yazıyordu, ancak yakın tarihin trajik incelemesi, en eski örneğidir. dram hayatta kalmak.[30][34] 130 yıldan fazla bir süre sonra filozof Aristo hayatta kalan en eski eserde 5. yüzyıl Atina trajedisini analiz etti. dramatik teori -Bu Şiirsel (yaklaşık MÖ 335).

Atina komedi geleneksel olarak üç döneme ayrılır: "Eski Komedi", "Orta Komedi" ve "Yeni Komedi". Eski Komedi bugün büyük ölçüde hayatta kalan on bir oyun biçiminde hayatta kalmaktadır. Aristofanes Orta Komedi büyük ölçüde kaybedilirken (yalnızca yazarlarda nispeten kısa parçalar halinde korunmuştur. Naucratis'li Athenaeus ). Yeni Komedi, başlıca papirüs parçalarından bilinmektedir. Menander. Aristoteles, komediyi, acı ya da felakete neden olmayan bir tür hata ya da çirkinlik içeren gülünç insanların bir temsili olarak tanımladı.[l]

Festivalde, City Dionysia'daki komedi ve trajedi kategorilerinin yanı sıra, Satyr Çal. Köklerini Dionysos'a adanmış kırsal, tarımsal ritüellerde bulan satir oyunu, sonunda en iyi bilinen haliyle Atina'ya doğru yol aldı. Satyr'ın kendisi, sadık ormanlık arkadaşları olarak tanrı Dionysus'a bağlıydı, genellikle yanında sarhoş şenlik ve yaramazlık yapıyorlardı. Satir oyununun kendisi trajikomedi olarak sınıflandırıldı ve yirminci yüzyılın başlarının daha modern burlesk gelenekleri tarafında yanıldı. Oyunların olay örgüsü tipik olarak Tanrılar panteonunun işleyişiyle ve onların korolarıyla desteklenen insan ilişkileriyle ilgiliydi. Satirler. Ancak göre Webster satir aktörleri her zaman tipik satir eylemleri gerçekleştirmediler ve efsanevi bir orman yaratığının karakter tipine atanan oyunculuk geleneklerinden kopacaklardı.[35]

Roma tiyatrosu

Bir oyundaki maskeli oyuncuları tasvir eden mozaik: iki kadın bir "cadıya" danışır

Batı tiyatrosu, Romalılar. Romalı tarihçi Livy Romalıların tiyatroyu ilk kez MÖ 4. yüzyılda deneyimlediklerini yazdı. Etrüsk aktörler.[36] Beacham, kaydedilen bu temastan önce bir süredir "tiyatro öncesi uygulamalara" aşina olduklarını savunuyor.[37] antik Roma tiyatrosu gelişen ve çeşitli bir sanat formuydu. Festival performansları sokak tiyatrosu, çıplak dans ve akrobasi, sahnelemesine Plautus genel olarak çekici durum komediler, için yüksek stil, sözlü olarak ayrıntılı trajediler nın-nin Seneca. Roma'nın yerel bir performans geleneği olmasına rağmen, Hellenizasyon nın-nin Roma kültürü MÖ 3. yüzyılda Roma tiyatrosu üzerinde derin ve enerji verici bir etkiye sahipti ve Latin edebiyatı sahne için en yüksek kalitede. Roma İmparatorluğu'ndan hayatta kalan tek oyun, atfedilen on dramadır. Lucius Annaeus Seneca (4 MÖ - 65 CE), Korduba doğumlu Stoacı filozof ve Nero'nun öğretmeni.[38]

Hint tiyatrosu

Koothu erken dönemde ortaya çıkan eski bir gösteri sanatı biçimidir. Tamilakam.

Hayatta kalan en eski parçalar Sanskrit dram MS 1. yüzyıldan kalma.[39][40] Önceki dönemlere ait arkeolojik kanıtların zenginliği, bir tiyatro geleneğinin varlığına dair hiçbir gösterge sunmamaktadır.[41] Eski Vedalar (ilahiler MÖ 1500-1000 yılları arasında ki bunlar Edebiyat dünyada) buna dair hiçbir ipucu içermez (az sayıda olsa da, diyalog ) ve ritüeller of Vedik dönem tiyatroya dönüşmüş gibi görünmüyor.[41] Mahābhāṣya tarafından Patañjali Sanskrit tiyatrosunun tohumları olabilecek en eski referansı içerir.[42] Bu tez dilbilgisi 140 BCE'den itibaren, başlangıçlar için uygun bir tarih sağlar. Hindistan'da tiyatro.[42]

Sanskrit tiyatrosu için en önemli kanıt kaynağı Tiyatro Üzerine Bir İnceleme (Nātyaśāstra), kompozisyon tarihi belirsiz olan (tahminler MÖ 200 ila 200 CE arasında değişen) ve yazarlığı Bharata Muni. İnceleme antik dünyadaki en eksiksiz dramaturji eseridir. Adresler oyunculuk, dans, müzik, dramatik inşaat, mimari, kostüm, makyaj, sahne, şirketlerin organizasyonu, izleyiciler, yarışmalar ve teklifler mitolojik tiyatronun kökeninin hesabı.[42] Bunu yaparken, gerçek teatral uygulamaların doğası hakkında göstergeler sağlar. Sanskrit tiyatrosu, [kalıtsal bir süreçte] gerekli beceriler (dans, müzik ve okuma) konusunda eğitilmiş rahipler tarafından kutsal zeminde sahnelendi. Amacı hem eğitmek hem de eğlendirmekti.

Oyuncu oynuyor Sugriva içinde Koodiyattam formu Sanskrit tiyatrosu

Kraliyet mahkemelerinin himayesi altında, sanatçılar bir sahne yöneticisi tarafından yönetilen profesyonel şirketlere aitti (Sutradhara), kimler de oynamış olabilir.[39][42] Bu görevin bir görevinkine benzer olduğu düşünülüyordu. kuklacı - gerçek anlamı "Sutradhara"dizelerin veya ipliklerin sahibidir".[42] Sanatçılar vokal ve fiziksel teknikler konusunda titizlikle eğitildiler.[43] Kadın sanatçılar aleyhine hiçbir yasak yoktu; şirketlerin tamamı erkek, tamamı kadın ve karışık cinsiyetten oluşuyordu. Bununla birlikte, bazı duyguların erkeklerin canlandırması için uygunsuz olduğu ve kadınlara daha uygun olduğu düşünülüyordu. Bazı oyuncular kendi yaşlarındaki karakterleri canlandırırken, diğerleri kendi yaşlarından farklı yaşlarda oynadılar (ister genç ister daha yaşlı). Tiyatronun tüm unsurları arasında İnceleme en çok dikkati oyunculuğa verir (abhinaya), iki stilden oluşan: gerçekçi (lokadharmi) ve geleneksel (Natyadharmi), ancak asıl odak noktası ikincisidir.[43][m]

Onun draması, en yüksek başarı olarak kabul edilir. Sanskrit edebiyatı.[39] Kullandı stok karakterler kahraman gibi (Nayaka), eroin (Nayika) veya palyaço (Vidusaka). Aktörler belirli bir tipte uzmanlaşmış olabilir. Kālidāsa MÖ 1. yüzyılda, muhtemelen eski olduğu kabul edilir Hindistan en büyük Sanskrit oyun yazarı. Kālidāsa'nın yazdığı üç ünlü romantik oyun, Mālavikāgnimitram (Mālavikā ve Agnimitra), Vikramuurvashiiya (Vikrama ve Urvashi ile ilgili), ve Abhijñānaśākuntala (Shakuntala'nın Tanınması). Sonuncusu, Mahabharata ve en ünlüsüdür. İlk tercüme edilen oydu ingilizce ve Almanca. Śakuntalā (İngilizce çevirisinde) etkilendi Goethe's Faust (1808–1832).[39]

Sıradaki büyük Hintli oyun yazarı Bhavabhuti (yaklaşık MS 7. yüzyıl). Şu üç oyunu yazdığı söyleniyor: Malati-Madhava, Mahaviracharita ve Uttar Ramacharita. Bu üçü arasında, son ikisi aralarındaki tüm destanı gizler. Ramayana. Güçlü Hint imparatoru Harsha (606–648) üç oyun yazmıştır: komedi Ratnavali, Priyadarsika, ve Budist dram Nagananda.

Çin tiyatrosu

Jade Dragon Snow Mountain Açık Hava Tiyatrosu'nda halka açık performans

Tang hanedanı bazen "1000 Eğlence Çağı" olarak bilinir. Bu dönemde Ming Huang, The Armut Bahçesi öncelikle müzikal olan bir drama biçimi üretmek. Bu yüzden oyunculara genellikle "Armut Bahçesinin Çocukları" deniyor. İmparatoriçe Ling hanedanlığı döneminde, gölge kuklası İlk olarak Çin'de tanınan bir tiyatro türü olarak ortaya çıktı. İki farklı gölge kuklası biçimi vardı, Pekingese (kuzey) ve Kantonca (güney). İki stil, kuklaların yapım yöntemi ve çubukların kuklaların üzerine yerleştirilmesi ile farklılaştırıldı. kuklalar türünün aksine Oyna kuklalar tarafından gerçekleştirilir. Her iki tarz da genellikle büyük macera ve fanteziyi tasvir eden oyunlar oynadı, nadiren siyasi propaganda için kullanılan bu çok stilize tiyatro biçimiydi.

Kanton gölge kuklaları ikisinden daha büyüktü. Daha önemli gölgeler yaratan kalın deri kullanılarak inşa edilmişlerdir. Sembolik renk de çok yaygındı; siyah bir yüz dürüstlüğü, kırmızı bir cesareti temsil ediyordu. Kanton kuklalarını kontrol etmek için kullanılan çubuklar, kuklaların kafalarına dik olarak tutturulmuştu. Böylece gölge yaratılırken seyirciler tarafından görülmediler. Pekingese kuklaları daha narin ve daha küçüktü. İnce, yarı saydam deriden yaratılmışlardır (genellikle bir eşeğin karnından alınır). Canlı boyalarla boyandılar, böylece çok renkli bir gölge oluşturdular. Hareketlerini kontrol eden ince çubuklar kuklanın boynundaki deri bir yakaya tutturulmuştur. Çubuklar, kuklanın gövdelerine paralel olarak ilerledi ve boyuna bağlanmak için doksan derecelik bir açıyla döndü. Bu çubuklar, gölge atıldığında görünür haldeyken, kuklanın gölgesinin dışına koydular; böylece figürün görüntüsüne müdahale etmediler. Tek gövdeli birden fazla kafanın kullanımını kolaylaştırmak için boyuna takılan çubuklar. Kafalar kullanılmadığı zamanlarda muslin kitap veya kumaş kaplı kutuda saklanırdı. Kafalar her zaman geceleri çıkarılırdı. Bu, bozulmadan bırakılırsa kuklaların gece canlanacağına dair eski batıl inançla uyumluydu. Bazı kuklacılar, kuklaları yeniden canlandırma olasılığını daha da azaltmak için kafaları bir kitapta ve cesetleri başka bir kitapta saklayacak kadar ileri gittiler. Gölge kuklacılığının, hükümetin bir aracı haline gelmeden önce on birinci yüzyılda sanatsal gelişimin en yüksek noktasına ulaştığı söyleniyor.

İçinde Song hanedanı akrobasi ve müzik içeren birçok popüler oyun vardı. Bunlar, Yuan Hanedanlığı olarak bilinen daha karmaşık bir biçime Zaju, dört veya beş perdeli bir yapıya sahip. Yuan draması Çin'e yayıldı ve çok sayıda bölgesel formda çeşitlendi. Pekin Operası bugün hala popüler olan.

Xiangsheng monolog veya diyalog biçimindeki belirli bir geleneksel Çin komedi performansı.

Batı'da post-klasik tiyatro

Tiyatro, 15. ve 19. yüzyıllar arasında Batı'da birçok alternatif biçim aldı. commedia dell'arte ve melodram. Genel eğilim, Yunanlıların ve Yunanlıların şiirsel dramından uzaktı. Rönesans ve daha doğal bir düzyazı diyalog tarzına doğru, özellikle de Sanayi devrimi.[44]

Theatre Royal, Drury Lane içinde Batı ucu. Mayıs 1663'te açılan, Londra'nın en eski tiyatrosudur.[45]

İngiltere'de tiyatro 1642 ve 1660 yıllarında büyük bir duraksadı. Püriten Doğum öncesi. Tiyatroyu günahkar bir şey olarak gören Püritenler, 1642'de Londra tiyatrolarının kapanması. Bu durgun dönem, II. Charles'ın 1660 yılında tahta çıkmasıyla sona erdi. Restorasyon. Tiyatro (diğer sanatların yanı sıra) Fransız kültürünün etkisiyle patladı, çünkü Charles, hükümdarlığından önceki yıllarda Fransa'da sürgün edildi.

En büyük değişikliklerden biri yeni tiyatro eviydi. Elizabeth döneminin türü yerine, örneğin Dünya Tiyatrosu Oyuncuların bir sonraki gösteriye gerçekten hazırlanacak yeri olmayan ve "tiyatro tavrı" olmayan tiyatro binası, önünde bir sahne ve ona bakan stadyum oturma yeriyle bir incelik yerine dönüştü. Oturma artık sahnenin tamamında olmadığından, öncelikli hale geldi - bazı koltuklar açıkça diğerlerinden daha iyiydi. Kral, evin en iyi koltuğuna sahip olacaktı: Tiyatronun tam ortası, sahnenin en geniş görüntüsünü ve aynı zamanda sahnenin etrafına inşa edildiği bakış açısını ve ufuk noktasını görmenin en iyi yolu. Philippe Jacques de Loutherbourg Yer ve manzara kullanımı nedeniyle zamanın en etkili set tasarımcılarından biriydi.

Bu zamandan önceki kargaşa nedeniyle, sahneye neyin konması ve neyin konmaması gerektiği konusunda hala bazı tartışmalar vardı. Jeremy Collier bir vaiz, bu hareketin başlarından biriydi. İngiliz Sahnesinin Ahlaksızlık ve Küfürlerine Kısa Bir Bakış. Bu makaledeki inançlar esas olarak tiyatroya gitmeyenler ve geri kalan Püritenler tarafından ve zamanın çok dindarları tarafından yapıldı. Asıl soru, sahnede ahlaksız bir şey görmenin onu izleyenlerin yaşamlarındaki davranışları etkileyip etkilemediğiydi, bugün hala devam eden bir tartışma.[46]

1829'da bir İngiliz tiyatrosunun faturalandırılması

On yedinci yüzyıl, daha önce uygunsuz olduğu düşünülen kadınları da sahneye çıkarmıştı. Bu kadınlar ünlüler olarak kabul edildi (aynı zamanda daha yeni bir kavram, bunun ardından ortaya çıkan bireysellik fikirleri sayesinde Rönesans Hümanizmi ), ama öte yandan sahnede olmaları hala çok yeni ve devrimciydi ve bazıları hanımefendiye benzemediklerini söyleyerek onları küçümsedi. Charles II, genç kadın rolünü oynayan genç erkeklerden hoşlanmadığı için kadınlardan kendi rollerini oynamalarını istedi.[47] Kadınların sahneye çıkmasına izin verildiği için, oyun yazarları, erkek gibi giyinen kadınlar ve komedi biçimleri olarak ahlaki açıdan yapışkan durumlardan dar kaçışlar gibi olay örgüsüyle daha fazla esnekliğe sahipti.

Komediler gençlerle doluydu ve aşk hayatlarını takip eden bir hikayeye sahipti: genellikle genç, haydut bir kahraman, oyunun sonuna doğru iffetli ve özgür fikirli kadın kahramana olan aşkını itiraf ediyordu. Sheridan'ın Skandal Okulu. Komedilerin çoğu, Fransız geleneğine göre, özellikle de Molière'den sonra, sürgünden sonra Kral ve Kraliyetler'in geri getirdiği Fransız etkisine geri döndü. Molière zamanın en iyi komedi oyun yazarlarından biriydi ve İtalyanca'yı birleştirerek komedinin yazılma ve gerçekleştirilme biçiminde devrim yarattı. commedia dell'arte ve neoklasik En uzun ömürlü ve en etkili hiciv komedilerinden bazılarını yaratmak için Fransız komedisi.[48] Trajediler, siyasi iktidarı hak etme anlamında benzer şekilde muzafferdi, özellikle son zamanlarda Kraliyetin Restorasyonu nedeniyle dokunaklıydı.[49] Fransızların komedi ve trajedi arasında daha büyük bir ayrım yapmasına rağmen, İngilizler ara sıra dizeleri geçiştirip trajedilerine bazı komedi kısımları koysa da, bunlar Fransız trajedisinin taklitleriydi. Komik olmayan oyunların yaygın biçimleri duygusal komediler ve daha sonra adlandırılacak bir şeydi. trajedi bourgeoiseveya yerel trajedi - yani, ortak yaşamın trajedisi - İngiltere'de daha popülerdi çünkü İngiliz hassasiyetlerine daha çok hitap ediyorlardı.[50]

Tiyatro grupları eskiden sık sık seyahat ederken, ulusal tiyatro fikri 18. yüzyılda destek kazandı. Ludvig Holberg. Almanya'daki ulusal tiyatro fikrinin ve ayrıca Sturm und Drang şairler Abel Seyler, sahibi Hamburgische Entreprise ve Seyler Tiyatro Topluluğu.[51]

"Küçük Ev" Vanemuine Tiyatrosu 1918'den itibaren Tartu, Estonya.[52]

İçinden 19. yüzyıl popüler tiyatro biçimleri Romantizm, melodram, Viktorya dönemi burlesk ve iyi yapılmış oyunlar nın-nin Katip ve Sardou yol verdi problemli oyunlar nın-nin Doğalcılık ve Gerçekçilik; Farces nın-nin Feydeau; Wagner'in opera Gesamtkunstwerk; müzikal tiyatro (dahil olmak üzere Gilbert ve Sullivan operaları); F. C. Burnand 's, W. S. Gilbert 's ve Oscar Wilde misafir odası komedileri; Sembolizm; protoDIŞAVURUMCULUK geç dönem işlerinde August Strindberg ve Henrik Ibsen;[53] ve Edward dönemi müzikal komedi.

Bu eğilimler, 20. yüzyıl içinde gerçekçilik nın-nin Stanislavski ve Lee Strasberg siyasi tiyatro Erwin Piscator ve Bertolt Brecht, sözde Absürd Tiyatrosu nın-nin Samuel Beckett ve Eugène Ionesco, Amerikan ve İngiliz müzikalleri, oyuncu ve yönetmenlerin ortak eserleri gibi Joan Littlewood 's Tiyatro Atölyesi, deneysel ve postmodern tiyatro nın-nin Robert Wilson ve Robert Lepage, sömürge sonrası tiyatrosu August Wilson veya Tomson Otoyolu, ve Augusto Boal 's Ezilenlerin Tiyatrosu.

Doğu tiyatro gelenekleri

Rakshasa ya da şeytan tasvir edildiği gibi Yakshagana bir tür müzikal dans -dram itibaren Hindistan

İlk şekli Hint tiyatrosu oldu Sanskrit tiyatrosu.[54] Geliştirilmesinden sonra başladı Yunan ve Roma tiyatrosu ve Asya'nın diğer bölgelerinde tiyatronun gelişmesinden önce.[54] MÖ 2. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl arasında bir zaman ortaya çıktı ve MS 1. yüzyıl ile 10. yüzyıl arasında göreli bir barış dönemi olan Hindistan tarihi Yüzlerce oyun yazıldı.[55][41] Japon formları Kabuki, Hayır, ve Kyōgen 17. yüzyılda MS geliştirildi.[56] Tiyatro ortaçağ İslam dünyası dahil kukla tiyatro (el kuklaları, gölge oyunları ve kukla prodüksiyonlar) ve canlı tutku oyunları olarak bilinen Ta'ziya, aktörlerin bölümleri yeniden canlandırdığı Müslüman tarihi. Özellikle, Şii İslami oyunlar etrafında döner Shaheed (şehitlik) Ali oğulları Hasan ibn Ali ve Hüseyin ibn Ali. Laik oyunlar olarak biliniyordu Akhrajaortaçağda kaydedildi adab edebiyat, kuklacılıktan daha az yaygın olsalar da Ta'ziya tiyatro.[57]

Türler

Dram

Dram özel mi mod nın-nin kurgu temsil içinde verim.[58] Terim bir Yunan kelime anlamı "aksiyon,ράω fiilinden türetilen ", dráō, "yapmak" veya "hareket etmek". Tiyatroda dramanın canlandırılması, aktörler bir sahne önce seyirci, önceden varsayar işbirlikçi üretim modları ve a toplu alım şekli. dramatik metinlerin yapısı, diğer biçimlerin aksine Edebiyat, bu işbirlikçi üretim ve kolektif alımdan doğrudan etkilenir.[59] erken modern trajedi Hamlet (1601) tarafından Shakespeare ve klasik Atina trajedi Oedipus rex (c. 429 BCE) tarafından Sofokles drama sanatının başyapıtlarından biridir.[60] Modern bir örnek Uzun Günün Geceye Yolculuğu tarafından Eugene O'Neill (1956).[61]

Bir tür olarak kabul edilir şiir genel olarak dramatik mod ile karşılaştırılmıştır. epik ve lirik o zamandan beri modlar Aristo 's Şiirsel (yaklaşık MÖ 335) - en eski eseri dramatik teori.[n] "Drama" nın dar anlamda kullanılması, belirli bir tip nın-nin Oyna tarihler 19. yüzyıl. Drama bu anlamda bir oyun anlamına gelir. hiçbiri bir komedi veya trajedi - örneğin, Zola'nın Thérèse Raquin (1873) veya Chekhov's Ivanov (1887). Antik Yunan'da ise kelime dram trajik, komik veya aradaki her şeyi tüm tiyatro oyunlarını kapsıyordu.

Drama genellikle şunlarla birleştirilir: müzik ve dans: içindeki drama opera genellikle baştan sona söylenir; müzikaller genellikle her ikisini de içerir diyalog ve şarkılar; ve bazı drama biçimleri özgü müzik veya diyaloğun altını çizen müzik eşliğinde (melodram ve Japon Hayır, Örneğin).[Ö] Tarihin belirli dönemlerinde (eski Roma ve modern Romantik ) bazı dramalar olmak için yazılmıştır okumak gerçekleştirmek yerine.[p] İçinde doğaçlama drama, performans anından önce varolmaz; Sanatçılar seyircilerin önünde kendiliğinden dramatik bir senaryo tasarlarlar.[q]

Müzikal tiyatro

Müzik ve tiyatronun eski zamanlardan beri yakın bir ilişkisi var -Atinalı trajedi örneğin, bir tür dans -dram çalışan bir Koro kimlerin söylendiği (bir Aulos - modern ile karşılaştırılabilir bir enstrüman klarnet ), bazı oyuncuların yanıtları ve 'solo şarkıları' (monodiler ).[62] Modern müzikal tiyatro aynı zamanda müzik, sözlü diyalog ve dansı birleştiren bir tiyatro biçimidir. Ortaya çıktı komik opera (özellikle Gilbert ve Sullivan ), Çeşitlilik, vodvil, ve Müzikhol geç dönem türleri 19 ve erken 20. yüzyıl.[63] Sonra Edward dönemi müzikal komedi 1890'larda başlayan Prenses Tiyatrosu 20. yüzyılın başlarındaki müzikaller ve 1920'ler ve 1930'lardaki komediler (örneğin, Rodgers ve Hammerstein ), ile Oklahoma! (1943), müzikaller daha dramatik bir yönde ilerledi.[r] Sonraki yıllarda ünlü müzikaller dahil My Fair Lady (1956), Batı Yakası Hikayesi (1957), Fantasticks (1960), Saç (1967), Bir Koro Dizisi (1975), Sefiller (1980), Kediler (1981), Ormanda (1986) ve Operadaki Hayalet (1986),[64] ve dahil daha çağdaş hit parçalar Kira (1994), Aslan Kral (1997), Kötü (2003) ve Hamilton (2015).

Müzikal tiyatro samimi bir ölçekte üretilebilir Broadway dışı, içinde bölgesel tiyatrolar ve başka yerlerde, ancak genellikle gösteriyi içerir. Örneğin, Broadway ve Batı ucu müzikaller genellikle milyonlarca dolarlık bütçelerle desteklenen lüks kostümler ve setler içerir.

Trajedi ve Komedi'nin tiyatro maskeleri. Mozaik, Roma sanatı, MS 2. yüzyıl. Capitoline Müzeleri, Roma

Komedi

Kullanan tiyatro yapımları Mizah bir hikaye anlatmak için bir araç olarak komedi olarak nitelendirilir. Bu, modern bir saçmalık gibi Boeing Boeing veya gibi klasik bir oyun Sevdiğin gibi. Kasvetli, tartışmalı veya tabu bir konuyu kasıtlı olarak mizahi bir şekilde ifade eden tiyatro, Kara mizah. Kara Komedi'nin şakacı mizah, karanlık ve alaycı komedi gibi birkaç türü olabilir.

Trajedi

Öyleyse trajedi, ciddi, eksiksiz ve belli bir büyüklükte bir eylemin taklididir: her tür sanatsal süslemeyle bezenmiş bir dilde, oyunun ayrı bölümlerinde çeşitli türler bulunur; anlatı biçiminde değil, eylem biçiminde; acıma ve korku yoluyla bu duyguların düzgün bir şekilde arındırılmasını sağlar.

Aristoteles'in "oyunun farklı bölümlerinde bulunan çeşitli türler" ifadesi, dramanın yapısal kökenlerine bir göndermedir. İçinde konuşulan kısımlar Tavan arası lehçesi koro (söylenen veya söylenen) olanlar ise Dor lehçesi, farklı dini kökenleri yansıtan bu farklılıklar ve şiirsel ölçüler yeni bir varlığa kaynaşmış parçaların, teatral dram.

Trajedi belirli bir gelenek nın-nin dram tarihsel olarak kendini tanımlamada benzersiz ve önemli bir rol oynamış olan Batı medeniyeti.[66][67] Bu gelenek çok yönlü ve süreksiz olmuştur, ancak terim çoğu zaman güçlü bir etkiyi uyandırmak için kullanılmıştır. kültürel kimlik ve tarihsel süreklilik - " Yunanlılar ve Elizabethliler tek bir kültürel formda; Helenler ve Hıristiyanlar, ortak bir etkinlikte "olarak Raymond Williams koyar.[68] Belirsiz kökenlerinden Atina tiyatroları 2.500 yıl önce, buradan sadece bir kısmının hayatta kaldığı Aeschylus, Sofokles ve Euripides eserlerindeki tekil ifadeleriyle Shakespeare, Lope de Vega, Racine, ve Schiller, daha yakın zamana doğalcı trajedi Strindberg, Beckett's modernist ölüm, kayıp ve ıstırap üzerine meditasyonlar ve Müller's postmodernist trajik kanonun yeniden işlenmesi, trajedi önemli bir kültürel deney, müzakere, mücadele ve değişim alanı olarak kaldı.[69][70] Aristoteles'in ardından Şiirsel (MÖ 335), trajedi yapmak için kullanıldı Tür farklılıklar, ölçeğinde olsun şiir genel olarak (trajik olanın epik ve lirik ) veya dram ölçeğinde (trajedinin karşı olduğu komedi ). İçinde modern drama karşı trajedi de tanımlanmıştır, melodram, trajikomik, ve epik tiyatro.[s]

Doğaçlama

Doğaçlama, tiyatronun tutarlı bir özelliği olmuştur ve on altıncı yüzyılda Commedia dell'arte, ilk doğaçlama biçimi olarak kabul edilmiştir. Nobel Ödülü Sahibi tarafından popüler hale getirildi Dario Fo ve gibi topluluklar Dik Vatandaşlar Tugayı doğaçlama tiyatro birçok farklı akım ve felsefeyle gelişmeye devam ediyor. Keith Johnstone ve Viyola Spolin Johnstone, senaryolu tiyatroya alternatif olarak doğaçlamayı keşfederken ve Spolin ve onun halefleri, dramatik çalışma veya beceriler geliştirmek için bir araç veya durumsal komedi için bir biçim olarak doğaçlamayı araştırırken, modern zamanlarda doğaçlamanın ilk öğretmenleri olarak tanınır. Spolin ayrıca doğaçlamayı öğrenme sürecinin insan potansiyelinin gelişimine nasıl uygulanabileceği ile ilgilenmeye başladı.[71] Spolin'in oğlu Paul Sills doğaçlama tiyatroyu ilk yönetmen olarak kurduğunda bir tiyatro sanatı olarak popüler hale getirdi. İkinci Şehir Şikago'da.

Teoriler

1600 civarında tiyatro performansıyla köy ziyafeti

2500 yıldan fazla bir süredir insan kültürünün önemli bir parçası olan tiyatro, geniş bir yelpazede farklı teoriler ve uygulamalar. Bazıları politik veya manevi ideolojilerle ilgilidir, diğerleri ise tamamen "sanatsal" kaygılara dayanmaktadır. Bazı süreçler bir hikayeye, bazıları olay olarak tiyatroya ve bazıları da sosyal değişim için katalizör olarak tiyatroya odaklanır. klasik Yunan filozofu Aristo, ufuk açıcı tezinde, Şiirsel (c. 335 BCE) hayatta kalan en eski örnektir ve argümanları o zamandan beri tiyatro teorilerini etkilemiştir.[13][14] Kitapta, "şiir" dediği şeyin bir açıklamasını sunar (Yunanca'da kelimenin tam anlamıyla "yapmak" anlamına gelen bir terim ve bu bağlamda şunları içerir: dramkomedi, trajedi, ve satir oyunu -Hem de lirik şiir, epik şiir, ve dithyramb ). Onun "ilk ilkelerini" inceliyor ve türler ve temel unsurlar; onun analizi trajedi tartışmanın özünü oluşturur.[72]

Aristoteles, trajedinin (önem sırasına göre) altı niteliksel kısımdan oluştuğunu savunur. mitos veya "arsa", ethos veya "karakter", dianoia veya "düşünce", lexis veya "diksiyon", melos veya "şarkı" ve opsis veya "gösteri".[73][74] "Aristoteles'in Şiirsel evrensel olarak kabul edilmektedir. Batı kritik gelenek ", Marvin Carlson "Onun ufuk açıcı çalışmasıyla ilgili hemen hemen her ayrıntı farklı görüşler uyandırdı" diye açıklıyor.[75] Önemli tiyatro pratisyenleri of 20. yüzyıl Dahil etmek Konstantin Stanislavski, Vsevolod Meyerhold, Jacques Copeau, Edward Gordon Craig, Bertolt Brecht, Antonin Artaud, Joan Littlewood, Peter Brook, Jerzy Grotowski, Augusto Boal, Eugenio Barba, Dario Fo, Viyola Spolin, Keith Johnstone ve Robert Wilson (yönetmen).

Stanislavski tiyatroyu bir Sanat formu yani özerk itibaren Edebiyat ve biri oyun yazarı Yaratıcı sanatçılardan sadece birinin katkısına saygı duyulmalıdır.[76][77][78][79][t] Modern oyunculuk teorisine yaptığı yenilikçi katkı, ana akımın merkezinde kalmıştır. batı Geçen yüzyılın çoğu için performans eğitimi.[80][81][82][83][84] Onun ilkelerinin çoğu aktör eğitim sistemi sağduyu gibi görünüyor ve apaçık ortada onun hegemonik başarısına tanıklık ediyor.[85] Oyuncular, temel kavramlarını bilmeden sıklıkla kullanırlar.[85] Eski öğrenciler olan oyunculuk öğretmenleri tarafından tanıtımı ve detaylandırılması ve teorik yazılarının birçok çevirisi sayesinde, Stanislavski'nin 'sistemi' kültürel sınırları aşma konusunda eşi görülmemiş bir yetenek kazandı ve Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde oyunculukla ilgili tartışmalara egemen olan uluslararası bir erişim geliştirdi. .[80][86][87][88] Birçok oyuncu rutin olarak kendi 'sistemini' Kuzey Amerika'yla özdeşleştiriyor Yöntem her ne kadar ikincisinin yalnızca psikolojik teknikleri Stanislavski'nin çok değişkenli, bütünsel ve psikofiziksel karakter ve eylemi hem 'içten dışa' hem de 'dışarıdan içeriye' araştıran ve oyuncunun zihnini ve bedenini bir sürekliliğin parçaları olarak ele alan yaklaşım.[89][90]

Teknik yönler

Bir tiyatro sahne binası

Tiyatro varsayar işbirlikçi üretim modları ve a toplu alım şekli. dramatik metinlerin yapısı, diğer biçimlerin aksine Edebiyat, bu işbirlikçi üretim ve kolektif alımdan doğrudan etkilenir.[59] Üretimi oyunlar genellikle bir oyun yazarı, yönetmen, bir oyuncular nın-nin aktörler ve teknik üretim ekibi içerir manzara veya set tasarımcısı, Aydınlatma tasarımcısı, kostüm tasarımcısı, ses tasarımcısı, Sahne yönetmeni, üretim müdürü ve teknik direktör. Üretime bağlı olarak, bu ekip ayrıca bir besteci, dramaturg, video tasarımcısı veya dövüş yönetmeni.

Stagecraft, tiyatro, film ve video prodüksiyonunun teknik yönlerine atıfta bulunan genel bir terimdir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere, sahne inşa etmek ve donatmak, ışıklandırmanın asılması ve odaklanması, kostüm tasarımı ve tedariki, makyaj, sahne temini, sahne yönetimi ve sesin kaydedilmesi ve karıştırılması yer alır. Stagecraft, daha geniş kapsamlı senaryo teriminden farklıdır. Sanatsal bir alan olmaktan çok teknik bir alan olarak değerlendirildiğinde, öncelikle bir tasarımcının sanatsal vizyonunun pratik uygulamasıyla ilgilidir.

En basit haliyle, sahne tasarımı, tüm sahneleri, kostümleri, ışıklandırmayı ve sesi düzenleyen ve oyuncu kadrosunu düzenleyen tek bir kişi (genellikle daha küçük bir yapımın sahne yöneticisi) tarafından yönetilir. Daha profesyonel bir düzeyde, örneğin modern Broadway evlerinde, sahne sanatçısı yüzlerce yetenekli marangoz, ressam, elektrikçi, sahne ustası, dikiş ustası, peruk ustası ve benzerleri tarafından yönetilir. Bu modern sahneleme biçimi son derece teknik ve uzmanlaşmıştır: birçok alt disiplini ve geniş bir tarih ve gelenek hazinesini içerir. Sahnelemenin çoğu bu iki uç nokta arasında yer alır. Bölgesel tiyatrolar ve daha büyük topluluk tiyatrolarında genellikle bir teknik direktör ve her birinin kendi tasarımlarında doğrudan bir rolü olan bir dizi tasarımcı bulunur.

Alt kategoriler ve organizasyon

Tiyatroyu çeşitli şekillerde üreten birçok modern tiyatro akımı vardır. Teatral girişimler, karmaşıklık ve amaç açısından büyük farklılıklar gösterir. Katılan kişiler acemiler ve hobilerden (topluluk tiyatrosunda) profesyonellere (Broadway ve benzeri yapımlarda) kadar değişir. Tiyatro, dar bir bütçeyle ya da multimilyon dolarlık bütçelerle büyük ölçekte oynanabilir. Bu çeşitlilik, aşağıdakileri içeren tiyatro alt kategorilerinin bolluğunda kendini gösterir:

Repertuar şirketleri

Theatre Royal, Drury Lane, Londra, yak. 1821

Çoğu modern tiyatro şirketi bir seferde bir tiyatro parçası prova yaparken, o parçayı bir "koşu" için sahneye koyar, parçayı emekliye ayırır ve yeni bir gösteri provasına başlarken, repertuar şirketler aynı anda birden fazla gösteri provası yapar. Bu şirketler, talep üzerine bu çeşitli parçaları icra edebilmekte ve emekli olmadan önce genellikle yıllarca iş yapmaktadır. Çoğu dans topluluğu bu repertuar sistemi üzerinde çalışır. Kraliyet Ulusal Tiyatrosu Londra'da bir repertuar sistemi üzerinde performans sergiliyor.

Repertuar tiyatrosu genellikle benzer şekilde başarılı oyunculardan oluşan bir grubu içerir ve bireysel bir yıldız oyuncudan çok grubun itibarına dayanır. Aynı zamanda, genellikle bir yönetmen tarafından sıkı bir kontrole daha çok ve teatral geleneklere bağlı kalmaya daha az dayanır, çünkü birden fazla prodüksiyonda birlikte çalışan oyuncular, geleneğe veya dış yöne çok fazla güvenmeden birbirlerine yanıt verebilirler.[91]

Üretmek ve sunmak

İç Teatro Colón modern bir tiyatro

Bir tiyatro parçası koymak için, hem bir tiyatro topluluğu hem de tiyatro mekanı ihtiyaç vardır. Bir tiyatro şirketi bir tiyatro mekanında ikamet eden tek şirket olduğunda, bu tiyatroya (ve ona karşılık gelen tiyatro grubuna) yerleşik tiyatro veya yapımcı tiyatro denir, çünkü mekan kendi eserini üretir. Kendi tiyatro salonu olmayan diğer tiyatro toplulukları ve dans kumpanyaları kiralık tiyatrolarda ya da gösteri tiyatrolarında performans sergilemektedir. Hem kiralama hem de sunum yapan tiyatrolarda tam zamanlı yerleşik şirketler yoktur. Bununla birlikte, mevcut olduğunda alanı kullanmayı ayarlayan diğer bağımsız ortak şirketlere ek olarak, bazen bir veya daha fazla yarı zamanlı yerleşik şirkete sahiptirler. Bir kiralık tiyatro, bağımsız şirketlerin mekanı aramasına izin verirken, sunum yapan bir tiyatro, bağımsız şirketleri sahnelerinde sunarak çalışmalarını desteklemek için arar.

Bazı performans grupları teatral olmayan alanlarda performans sergiler. Bu tür performanslar dışarıda veya içeride, geleneksel olmayan bir performans alanında gerçekleştirilebilir ve şunları içerir: sokak tiyatrosu, ve siteye özgü tiyatro. Geleneksel olmayan mekanlar, izleyiciler için daha sürükleyici veya anlamlı ortamlar yaratmak için kullanılabilir. Bazen geleneksel tiyatro mekanlarından daha fazla değiştirilebilirler veya farklı türde ekipman, aydınlatma ve setler barındırabilirler.[92]

Bir gezi şirketi her şehirde farklı bir tiyatroda sergilenen, genellikle uluslararası olarak seyahat eden bağımsız bir tiyatro veya dans şirketidir.

Sendikalar

Aşağıdakileri içeren birçok tiyatro birliği vardır: Aktörler Özsermaye Derneği (oyuncular ve sahne yöneticileri için), Sahne Yönetmenleri ve Koreograflar Derneği (SDC) ve Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları İttifakı (IATSE, tasarımcılar ve teknisyenler için). Birçok tiyatro, personelinin bu kuruluşların üyesi olmasını şart koşar.

Ayrıca bakınız

Açıklayıcı notlar

  1. ^ Başlangıçta hecelenmiş tiyatro ve teatre. Yaklaşık 1550'den 1700'e veya daha sonra, en yaygın yazım tiyatro. 1720 ile 1750 arasında, tiyatro düştü ingiliz ingilizcesi, ama ya tutuldu ya da yeniden canlandı Amerika İngilizcesi (Oxford ingilizce sözlük, 2. baskı, 2009, CD-ROM: ISBN  978-0-19-956383-8). Amerikan İngilizcesi listesinin son sözlükleri tiyatro daha az yaygın bir varyant olarak, ör. Random House Webster's College Sözlüğü (1991); İngiliz Dili Amerikan Miras Sözlüğü4. baskı (2006); Yeni Oxford Amerikan Sözlüğüüçüncü baskı (2010); Merriam-Webster Sözlüğü (2011).
  2. ^ "göstergebilim " nın-nin Charles Sanders Peirce, Pavis, "teatral işaretlerin özgüllüğünün, onların kullanma yeteneklerinde yatabileceğini öne sürmeye devam ediyor. işaretlerin üç olası işlevi: gibi ikon (taklit ederek ), gibi indeks (durumunda ifade ) veya sembol olarak (bir semiyolojik sistem kurgusal modda). Aslında tiyatro kelimelerin kaynaklarını görsel ve somut hale getirir: ve işaretler aracılığıyla kurgusal bir dünyayı somutlaştırır, öyle ki anlamlandırma ve simgeleştirme sürecinin sonunda seyirci dramatik evreni açıklayan teorik ve estetik bir modeli yeniden inşa eder. "[2]
  3. ^ Brown bunu yazıyor antik Yunan draması "esasen klasik Atina: Daha sonra klasik olarak kabul edilen tüm oyun yazarları, MÖ 5. ve 4. yüzyıllarda Atina'da aktifti ( Atina demokrasisi ) ve günümüze kalan tüm oyunlar bu döneme aittir ".[3] "Egemen kültür Beşinci yüzyılda Atina ", Goldhill," tiyatroyu icat ettiği söylenebilir "diye yazıyor.[5]
  4. ^ Goldhill, "vatandaşlık uygulamasının ayrılmaz bir parçasını" oluşturan faaliyetlerin (örneğin, "Atinalı vatandaşın Mecliste konuşması, spor salonunda egzersiz yapması, sempozyumda şarkı söylemesi veya bir erkek çocuğunun mahkemede şarkı söylemesi" gibi) faaliyetlerin her birinin kendi " kendi sergileme ve düzenleme rejimi, "yine de" performans "terimi," bu farklı faaliyet alanları arasındaki bağlantıları ve örtüşmeleri keşfetmek için yararlı bir sezgisel kategori "sağlar.[9]
  5. ^ Taxidou, "çoğu bilim adamının artık tarihsel olarak doğru olan 'Yunan' trajedisi 'Atina' trajedisi olarak adlandırdığını" belirtiyor.[21]
  6. ^ Cartledge şunu yazıyor: Atinalılar 4. yüzyılın yargılanması Aeschylus, Sofokles, ve Euripides "zeki olmayanlar olarak Tür ve oyunlarını düzenli olarak yeniden canlandırmalarla onurlandırdı, trajedinin kendisi sadece bir 5. yüzyıl fenomeni değil, kısa ömürlü bir altın Çağ. Beşinci yüzyıl 'klasiklerinin' niteliğine ve itibarına ulaşmasa bile, orijinal trajediler yine de yazılmaya ve üretilmeye devam etti ve geri kalan ömrü boyunca çok sayıda rekabet etti. demokrasi - ve ötesinde ".[24]
  7. ^ Aeschylus'tan yedi, Sophocles'ten yedi ve Euripides'ten on sekizimiz var. Ek olarak, biz de var Tepegöz, Euripides'in bir satir oyunu. 17. yüzyıldan beri bazı eleştirmenler, klasik geleneğin Euripides olarak verdiği trajedilerden birinin-Rhesus - bilinmeyen bir yazarın 4. yüzyıl oyunudur; modern bilim, klasik otoritelerle aynı fikirde ve oyunu Euripides'e atfediyor; bkz. Walton (1997, viii, xix). (Bu belirsizlik Brockett ve Hildy'nin 31 trajedi rakamını açıklıyor.)
  8. ^ Teorisi Prometheus Bound tarafından yazılmadı Aeschylus çalışmaları hayatta kalanlara dördüncü, anonim bir oyun yazarı ekler.
  9. ^ Bu modelde olduğu gibi istisnalar yapılmıştır. Euripides ' Alcestis 438 BCE'de. Ayrıca ayrı yarışmalar da vardı. Şehir Dionysia performansı için dithyrambs ve MÖ 488–7'den sonra, komediler.
  10. ^ Rush Rehm MÖ 501'e kadar trajedinin kurumsallaşmadığının kanıtı olarak şu argümanı sunuyor: " Şehir Dionysia Dionysos Eleuthereus'a aitti, tanrı ' Eleutherae ', sınırda bir kasaba Boeotia ve Attika Dionysos için bir sığınak vardı. Bir noktada Atina ilhak edilmiş Eleutherae - büyük olasılıkla Peisistratid 510'daki tiranlık ve demokratik reformlar Cleisthenes MÖ 508-07'de - Dionysos Eleuthereus'un kült imajı yeni evine taşındı. Atinalılar, her yıl Dionysia Şehri ön ayininde tanrı kültünün birleştirilmesini yeniden canlandırdılar. Festivalden bir gün önce, kült heykeli kiliseden kaldırıldı. tapınak şakak .. mabet yakınında Dionysos tiyatrosu Eleutherae yolunda bir tapınağa götürüldü. O akşam, sonra kurban ve ilahiler, bir meşale alayı heykeli tapınağa geri taşıdı, tanrının Atina'ya gelişinin sembolik bir yeniden yaratımı ve Boeotian kasabasının Attika'ya dahil edildiğini hatırlattı. Eleutherae adı eleutheria'ya, yani 'özgürlük'e son derece yakın olduğundan Atinalılar muhtemelen yeni kültün kendi siyasi özgürlüklerini ve demokratik reformlarını kutlamak için özellikle uygun olduğunu düşünüyorlardı. "[33]
  11. ^ Jean-Pierre Vernant bunu tartışıyor Persler Aeschylus seyirci ve seyirci arasındaki olağan zamansal mesafenin yerini alır. kahramanların çağı Batılı seyirci ile Doğulu arasında mekansal bir mesafe Pers kültürü. Bu ikamenin de benzer bir etki yarattığını öne sürüyor: "Koronun uyandırdığı, haberci tarafından anlatılan ve Darius'un hayaleti tarafından yorumlanan 'tarihi' olaylar, efsanevi bir atmosferde sahnede sunulur. Trajedinin üzerlerine tuttuğu ışıktır. o günün siyasi olaylarının normalde görüldüğü şey değil; başka bir yerin uzak dünyasından kırılan Atina tiyatrosuna ulaşıyor, eksik olanı sahnede mevcut ve görünür kılıyor "; Vernant ve Vidal-Naquet (1988, 245).
  12. ^ Aristo, Şiirsel, satır 1449a: "Komedi, daha önce de söylediğimiz gibi, aşağılık insanların bir temsilidir, aslında kötü kelimesinin tam anlamıyla değil, gülünç, temelin veya çirkin bir türdür. Sebep olmayan bazı gaf veya çirkinliklerden oluşur. acı ya da felaket, açık bir örnek çirkin ve çarpıtılmış ama acı vermeyen komik maskedir '. "
  13. ^ Gerçek anlamı abhinaya "ileriye taşımaktır".
  14. ^ Francis Fergusson "bir dramdan farklı olarak bir dram lirik öncelikli olarak sözlü ortamda bir kompozisyon değildir; kelimeler sonuç, birinin ifade edebileceği gibi, temelden olayın yapısı ve karakter. Gibi Aristo sözler, 'şair veya "yapıcı" araziler ayetlerden ziyade; o şair olduğu için taklit eder ve taklit ettiği şey hareketler '" (1949, 8).
  15. ^ "Opera", "müzikal tiyatro, Amerikan", "melodram" ve "Nō" için girişlere bakın. Banham 1998
  16. ^ Tiyatro tarihçileri arasında bazı anlaşmazlıklar olsa da Romalıların oyunlarının Seneca gerçekleştirilmesi amaçlanmamıştır. Manfred tarafından Byron iyi bir örnektir "dramatik şiir. "Seneca" ve "Byron (George George)" ile ilgili girişlere bakın. Banham 1998.
  17. ^ Bazı doğaçlama biçimleri, özellikle Commedia dell'arte, 'temelinde doğaçlama yapınLazzi ' or rough outlines of scenic action (see Gordon 1983 ve Duchartre 1966 ). Tüm doğaçlama biçimleri, ipuçlarını birbirlerine anında verdikleri tepkilerden, karakterlerinin durumlarından (bazen önceden belirlenen) ve çoğu zaman izleyiciyle olan etkileşiminden alır. Tiyatrodaki klasik doğaçlama formülasyonları, Joan Littlewood ve Keith Johnstone İngiltere'de ve Viyola Spolin ABD'de; görmek Johnstone 2007 ve Spolin 1999.
  18. ^ İlk "Edward dönemi müzikal komedi " is usually considered to be Kasabada (1892), even though it was produced eight years before the beginning of the Edward dönemi; see, for example, Fraser Charlton, "What are EdMusComs?" (FrasrWeb 2007, accessed May 12, 2011).
  19. ^ Görmek Carlson 1993, Pfister 2000, Elam 1980, ve Taxidou 2004. Dram, in the narrow sense, cuts across the traditional division between comedy and tragedy in an anti- or a-genel yersizyurtsuzlaşma -den 19. yüzyılın ortaları ileriye. Her ikisi de Bertolt Brecht ve Augusto Boal onları tanımla epik tiyatro projeler (Aristotelesçi olmayan dram ve Ezilenlerin Tiyatrosu respectively) against models of trajedi. Ancak Taxidou, epik tiyatroyu trajik işlevlerin ve onun yas ve spekülasyon muamelelerinin bir birleşimi olarak okur.[70]
  20. ^ In 1902, Stanislavski wrote that "the author writes on paper. The actor writes with his body on the stage" and that the "score of an opera is not the opera itself and the script of a play is not drama until both are made flesh and blood on stage"; quoted by Benedetti (1999a, 124).

Alıntılar

  1. ^ Carlson 1986, s. 36.
  2. ^ a b Pavis 1998, s. 345–346.
  3. ^ a b c Kahverengi 1998, s. 441.
  4. ^ a b c Cartledge 1997, s. 3–5.
  5. ^ a b c d Goldhill 1997, s. 54.
  6. ^ Cartledge 1997, pp. 3, 6.
  7. ^ Goldhill 2004, pp. 20–xx.
  8. ^ Rehm 1992, s. 3.
  9. ^ Goldhill 2004, s. 1.
  10. ^ Pelling 2005, s. 83.
  11. ^ Goldhill 2004, s. 25.
  12. ^ Pelling 2005, s. 83–84.
  13. ^ a b Dukore 1974, s. 31.
  14. ^ a b Janko 1987, s. ix.
  15. ^ Ward 2007, s. 1.
  16. ^ "Introduction to Theatre – Ancient Greek Theatre". novaonline.nvcc.edu.
  17. ^ Brockett ve Hildy 2003, s. 15–19.
  18. ^ "Theatre | Chambers Dictionary of World History – Credo Reference". search.credoreference.com.
  19. ^ Ley 2007, s. 206.
  20. ^ Styan 2000, s. 140.
  21. ^ Taxidou 2004, s. 104.
  22. ^ Brockett ve Hildy 2003, s. 32–33.
  23. ^ Kahverengi 1998, s. 444.
  24. ^ Cartledge 1997, s. 33.
  25. ^ Brockett ve Hildy 2003, s. 5.
  26. ^ Kovacs 2005, s. 379.
  27. ^ Brockett ve Hildy 2003, s. 15.
  28. ^ Brockett ve Hildy 2003, s. 13–15.
  29. ^ Kahverengi 1998, pp. 441–447.
  30. ^ a b c d Kahverengi 1998, s. 442.
  31. ^ Brockett ve Hildy 2003, s. 15–17.
  32. ^ Brockett ve Hildy 2003, pp. 13, 15.
  33. ^ Rehm 1992, s. 15.
  34. ^ Brockett ve Hildy 2003, s. 15–16.
  35. ^ Webster 1967.
  36. ^ Beacham 1996, s. 2.
  37. ^ Beacham 1996, s. 3.
  38. ^ Gassner & Allen 1992, s. 93.
  39. ^ a b c d Brandon 1993, s. xvii.
  40. ^ Brandon 1997, s. 516–517.
  41. ^ a b c Richmond 1998, s. 516.
  42. ^ a b c d e Richmond 1998, s. 517.
  43. ^ a b Richmond 1998, s. 518.
  44. ^ Kuritz 1988, s. 305.
  45. ^ "London's 10 oldest theatres". Telgraf. Alındı 6 Nisan 2020.
  46. ^ Robinson, Scott R. "The English Theatre, 1642–1800". Scott R. Robinson Home. CWU Department of Theatre Arts. Arşivlenen orijinal 2 Mayıs 2012. Alındı 6 Ağustos 2012.
  47. ^ "Women's Lives Surrounding Late 18th Century Theatre". English 3621 Writing by Women. Alındı 7 Ağustos 2012.
  48. ^ Bermel, Albert. "Moliere – French Dramatist". Discover France. Grolier Multimedia Encyclopedia. Alındı 7 Ağustos 2012.
  49. ^ Black 2010, s. 533–535.
  50. ^ Matthew, Brander. "The Drama in the 18th Century". Moonstruch Drama Bookstore. Alındı 7 Ağustos 2012.
  51. ^ Wilhelm Kosch, "Seyler, Abel", in Alman Biyografi Sözlüğü, eds. Walther Killy ve Rudolf Vierhaus, Cilt. 9, Walter de Gruyter editor, 2005, ISBN  3-11-096629-8, s. 308.
  52. ^ "7028 end. Tartu Saksa Teatrihoone Vanemuise 45a, 1914-1918.a." Kultuurimälestiste register (Estonca). Alındı 23 Haziran 2020.
  53. ^ Brockett ve Hildy 2003, pp. 293–426.
  54. ^ a b Richmond, Swann & Zarrilli 1993, s. 12.
  55. ^ Brandon 1997, s. 70.
  56. ^ Deal 2007, s. 276.
  57. ^ Moreh 1986, pp. 565–601.
  58. ^ Elam 1980, s. 98.
  59. ^ a b Pfister 2000, s. 11.
  60. ^ Fergusson 1968, s. 2–3.
  61. ^ Burt 2008, s. 30–35.
  62. ^ Rehm 1992, 150n7.
  63. ^ Jones 2003, pp. 4–11.
  64. ^ Kenrick, John (2003). "History of Stage Musicals". Alındı 26 Mayıs 2009.
  65. ^ S.H. Butcher, [1], 2011
  66. ^ Banham 1998, s. 1118.
  67. ^ Williams 1966, s. 14–16.
  68. ^ Williams 1966, s. 16.
  69. ^ Williams 1966, s. 13–84.
  70. ^ a b Taxidou 2004, s. 193–209.
  71. ^ Gordon 2006, s.194.
  72. ^ Aristo Şiirsel 1447a13 (1987, 1).
  73. ^ Carlson 1993, s. 19.
  74. ^ Janko 1987, pp. xx, 7–10.
  75. ^ Carlson 1993, s. 16.
  76. ^ Benedetti 1999, pp. 124, 202.
  77. ^ Benedetti 2008, s. 6.
  78. ^ Carnicke 1998, s. 162.
  79. ^ Gauss 1999, s. 2.
  80. ^ a b Banham 1998, s. 1032.
  81. ^ Carnicke 1998, s. 1.
  82. ^ Counsell 1996, s. 24–25.
  83. ^ Gordon 2006, s. 37–40.
  84. ^ Leach 2004, s. 29.
  85. ^ a b Counsell 1996, s. 25.
  86. ^ Carnicke 1998, pp. 1, 167.
  87. ^ Counsell 1996, s. 24.
  88. ^ Milling & Ley 2001, s. 1.
  89. ^ Benedetti 2005, s. 147–148.
  90. ^ Carnicke 1998, pp. 1, 8.
  91. ^ Peterson 1982.
  92. ^ Alice T. Carter, "Non-traditional venues can inspire art, or just great performances Arşivlendi 2010-09-03 de Wayback Makinesi ", Pittsburgh Tribune-İnceleme, July 7, 2008. Retrieved February 12, 2011.

Genel kaynaklar

daha fazla okuma

  • Aston, Elaine, and George Savona. 1991. Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance. Londra ve New York: Routledge. ISBN  978-0-415-04932-0.
  • Benjamin, Walter. 1928. The Origin of German Tragic Drama. Trans. John Osborne. London and New York: Verso, 1998. ISBN  1-85984-899-0.
  • Brown, John Russell. 1997. What is Theatre?: An Introduction and Exploration. Boston and Oxford: Focal P. ISBN  978-0-240-80232-9.
  • Bryant, Jye (2018). Writing & Staging A New Musical: A Handbook. Kindle Direct Publishing. ISBN  9781730897412.
  • Carnicke, Sharon Marie. 2000. "Stanislavsky's System: Pathways for the Actor". Hodge'da (2000, 11–36).
  • Dacre, Kathy, and Paul Fryer, eds. 2008. Stanislavski on Stage. Sidcup, Kent: Stanislavski Centre Rose Bruford College. ISBN  1-903454-01-8.
  • Deleuze, Gilles ve Félix Guattari. 1972. Anti-Œdipus. Trans. Robert Hurley, Mark Seem ve Helen R. Lane. Londra ve New York: Continuum, 2004. Cilt. 1. New Accents Ser. London and New York: Methuen. ISBN  0-416-72060-9.
  • Felski, Rita, ed. 2008. Rethinking Tragedy. Baltimore: Johns Hopkins UP. ISBN  0-8018-8740-2.
  • Harrison, Martin. 1998. The Language of Theatre. Londra: Routledge. ISBN  978-0878300877.
  • Hartnoll, Phyllis, ed. 1983. The Oxford Companion to the Theatre. 4. baskı Oxford: Oxford UP. ISBN  978-0-19-211546-1.
  • Hodge, Alison, ed. 2000. Yirminci Yüzyıl Aktör Eğitimi. Londra ve New York: Routledge. ISBN  978-0-415-19452-5.
  • Leach, Robert (1989). Vsevolod Meyerhold. Directors in Perspective series. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN  978-0-521-31843-3.
  • Leach, Robert ve Victor Borovsky, editörler. 1999. A History of Russian Theatre. Cambridge: Cambridge UP. ISBN  978-0-521-03435-7.
  • Meyer-Dinkgräfe, Daniel. 2001. Approaches to Acting: Past and Present. Londra ve New York: Süreklilik. ISBN  978-0-8264-7879-5.
  • Meyerhold, Vsevolod. 1991. Meyerhold on Theatre. Ed. ve trans. Edward Braun. Revize edilmiş baskı. Londra: Methuen. ISBN  978-0-413-38790-5.
  • Mitter, Shomit. 1992. Systems of Rehearsal: Stanislavsky, Brecht, Grotowski and Brook. Londra ve NY: Routledge. ISBN  978-0-415-06784-3.
  • O'Brien, Nick. 2010. Stanislavski In Practise. Londra: Routledge. ISBN  978-0-415-56843-2.
  • Rayner, Alice. 1994. To Act, To Do, To Perform: Drama and the Phenomenology of Action. Theater: Theory/Text/Performance Ser. Ann Arbor: Michigan Üniversitesi Yayınları. ISBN  978-0-472-10537-3.
  • Roach, Joseph R. 1985. Oyuncunun Tutkusu: Oyunculuk Biliminde Çalışmalar. Tiyatro: Teori / Metin / Performans Ser. Ann Arbor: Michigan P. ISBN  978-0-472-08244-5.
  • Speirs, Ronald, trans. 1999. The Birth of Tragedy and Other Writings. Tarafından Friedrich Nietzsche. Ed. Raymond Geuss and Ronald Speirs. Cambridge Texts in the History of Philosophy ser. Cambridge: Cambridge UP. ISBN  0-521-63987-5.

Dış bağlantılar